DESCARGA(lunes 20): aquà o http://www.mediafire.com/file/gmoi0vs50abgx89/perd200420.mp3
Emisión en lÃnea a través de Podomatic … esto significa en lÃnea, sin necesidad de bajarlos al computador
Perdidos en el Espacio | 22:00 hrs por Radio Universidad de Chile
Tanta música nueva, tan breve la existencia para darse cuenta.
DESCARGA(lunes 20): aquà o http://www.mediafire.com/file/gmoi0vs50abgx89/perd200420.mp3
Emisión en lÃnea a través de Podomatic … esto significa en lÃnea, sin necesidad de bajarlos al computador
Bitácora: Este lunes -de entrada- no nos olvidaremos dónde habÃamos quedado, en clave shoegaze penquista, luego descenderemos, y harto, y es porque nos visitará Dakota Suite, toda una carrera en el borde del acantilado. Luego no iremos con las tomas (takes) de un nuevo disco de John Coltrane, luego nos visitará un melómano inquieto desde la médula con su disco 2019, luego nos pasearemos por las bruma noctámbula de un grupo alemán que ya queremos que EMA lo tenga en su listado de invitaciones y cerraremos High Life nigeriano. Este es el cajón de sastre:
Artista: DAKOTA SUITE AND QUENTIN SIRJACQ
Disco: The Indestructibility of The Already Felled
Sello: Schole Records (gentileza de Matthieu Burel)
Año: 2020
“Quentin y yo tuvimos tres dÃas de grabación en el hermoso Salón Okurayama en Yokohama y habÃamos viajado con algunas pequeñas ideas de lo que crearÃamos. La idea era crear música en el momento, creada desde el núcleo mismo de quienes somos. Fue intimidante, pero cuento esos dÃas con Quentin entre los mejores momentos de mi vida, dÃas en los que fluimos como uno solo en la niebla de estas canciones, luchando contra la brisa. Ninguna de las cosas que escuchas ahora existÃa antes, y sentirlas venir a nosotros fue mágico. El trabajo de Quentin fue mÃstico y profundo de ver mientras organizaba estas piezas, a veces no podÃa decir de dónde venÃa la música. Regalos de nuestro propio Furunushi personal tal vezâ€. Chris Hooson (Dakota Suite), sobre el disco con Quentin Sirjacq.
Artista: JOHN COLTRANE
Disco: Blue World
Sello: Impulse!
Año: 2019
Del sitio http://www.distritojazz.com : “A ver cómo lo digo yo sin atropellarme; Blue World, el nuevo disco, sà nuevo porque es una grabación que se daba por perdida, de John Coltrane, es una pepita de oro del jazz. Desde las primeras notas hay un sentimiento, bueno es lo que me pasa a mÃ, de calidez, de otros buenos tiempos (años sesenta), de plenitud y redondez. Y con lo anterior ya serÃa suficiente para salir pitando a donde todavÃa vendan discos en la ciudad en la que uno viva y comprarlo. Pero como eso es cosa del pasado, que es donde viven los muertos, dicen, la cosa es que te lo bajes legalmente y lo disfrutes como si en ello te fuese la vida. Aquà están: John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison y Elvin Jones, el cuarteto clásico del saxofonista y una de las cumbres del jazz de todos los tiempos (¿exagero? No?). Y a la producción está Rudy Van Gelder. Y por si todo ello fuera poco lo edita Impulse!, el sello donde Coltrane y compañÃa grabaron algunos de sus mejores discos; basta decir que aquà se grabó ‘A love supreme’ (que dicho sea de paso, se grabó pocas semanas después de esta sesión). Blue World lo forman cinco piezas; tres tomas de ‘Village Blues’, dos de ‘Naima’, una de ‘Like Sonny’ y otra de ‘Traneing In’, que en total dan para 37 minutos del John Coltrane Quartet. En su mayorÃa son versiones inusualmente breves de antiguas composiciones propias que, con la excepción de ‘Naima’, en 1964 ya no formaban parte de su repertorio habitual.
Artista: GMS/FBW
Disco: Vol. 3
Sello: Pueblo Nuevo Netlabel
Año: 2019
Grabado entre 2016 y 2017, mezclado y masterizado entre ese año y 2018, publicado a comienzos de 2019, GMS/FBW Vol. 3 da cuenta de la evolución del trÃo de improvisación libre formado por Gerardo/Figueroa, MartÃn/Benavides y Seiten/Wall. Fruto de registros realizados en el marco de diversas presentaciones, sin overdubs ni ensayo previo (¡!), el trabajo da cuenta de un fluido e irreverente tránsito por estilos tan diversos -y dispersos- como el ambient, el soundscape, el turntablism y la electrónica lo-fi. Experiencias previas igualmente poco ortodoxas confluyen en esta instancia: inspiración que oscila entre la composición docta contemporánea, la Nueva Canción y el japanoise; sonido tomado o plunderphonics desde distintos soportes y un manejo instrumental fino y colorido, donde theremin y juguetes dialogan también con la voz humana cantada, hablada y sampleada. Actualmente convertido en un colectivo en expansión permanente, trabajan en la producción de un disco espejo con invitadxs, subtitulado Mono-Stereo [in]compatible y el box set en cassettes recicladas Un completo fracaso, inspirado en el trabajo de Throbbing Gristle TG 24 (1980), que compila en forma Ãntegra e inédita todas las presentaciones realizadas a la fecha.
Links descarga: https://pueblonuevo.cl/catalogo/gmsv3/ – https://archive.org/details/pn141
Artista: BOHREN & DER CLUB OF GORE
Disco: Patchouli Blue
Sello: PIAS
Año: 2020
Del sitio https://www.mondosonoro.com/ “Oye, querido terrÃcola urbanita: puedes leer esta reseña en un descanso en el gym, entre dos estaciones de metro o mientras esperas en la fila del supermercado, pero lo que no puedes hacer, bajo ningún punto de vista, es escucharlo en esas condiciones. Bohren & Der Club Of Gore han vuelto con “Patchouli Blueâ€, un disco para adultos que viven en una gran ciudad, pero que deberán bajar el ritmo que la misma le impone para poder disfrutarlo tal cual fue diseñado. Como con lógica se espera de estos veteranos alemanes, embajadores mundiales del doom jazz, este nuevo disco –que sale por Ipecac Recordings y PIAS y es el noveno de su historia y el primero en seis largos años– tiene lo de siempre: lentitud, profundidad, miradas de reojo, alcohol, sensibilidad dérmica, tabaco, inercia y diálogos instrumentales exquisitos. Si bien hay piezas de tensa delicadeza – por ejemplo “Vergessen & Vorbeiâ€, en las que el saxofón se esfuerza por matizar un ambiente de desconfianza sembrado perfectamente por mellotrones, pianos eléctricos, órganos y sintetizadores o viajes oscuros como “Tief Gesunken†que suena a la intro de una escena de devastación post-guerra, con un vibráfono tan sutil como presente y unos arpegios que hielan la sangre–, este disco tiene la particularidad de sonar en algunos instantes menos sexual y más afectivo que ciertas referencias anteriores. Otra vez el saxofón de Christoph Clöser se hace protagonista y toma el papel de interlocutor “sentimentalâ€, asà temas como “Verwirrung Am Strand†o “Zwei Herzen Aus Gold†dan esa pequeña cuota de inocencia que también le queda bien al original concepto del grupo.â€
Artista: CHIEF STEPHEN OSITA OSADEBE
Disco: Osondi Owendi
Sello: Polydor
Año: 1984
Es un aforismo convencional en el idioma Igbo, pero si pronuncian la palabra “osondi owendi” en Nigeria hoy, lo primero que viene a la mente de todos es el maestro Stephen Osita Osadebe, el maestro de música de High Life, y su legendario álbum que lleva su nombre. del adagio Lanzado en 1984, Osondi Owendi fue recibido instantáneamente como la obra maestra de Osadebe, el evento culminante de una carrera exaltada que se remonta a los primeros años de la aparición del High Life como la música popular predominante de Nigeria. Stephen Osadebe apareció por primera vez en la escena musical en 1958 como un vocalista de veintidós años en la Orquesta Empire Rhythm Skies, dirigida por el director de orquesta Steven Amechi. Con sus elegantes trajes, sus elegantes estilos vocales influenciados por Nat King Cole y su alegre, uptempo, melodÃas de baile con aroma de calipso, personificó el espÃritu juguetón y las ansiosas aspiraciones de una generación joven y educada que habÃa alcanzado la mayorÃa de edad a raÃz del Segundo Mundo. Guerra, en una Nigeria que sacudÃa rápidamente la colonización británica y marchaba hacia un futuro independiente. 1959 serÃa el año en que realmente dejó su huella en el negocio con su primer sencillo en solitario “Lagos Life Na So So Enjoyment”. Una exhortación vertiginosa de la música, el sexo, la diversión y la libertad de la vida en la gran ciudad, la canción se convirtió en una sensación y un himno, y Stephen Osadebe se convirtió en el lÃder de su propia banda de baile popular, los Nigerian Sound Makers.
::::
Podcast de Perdidos en el Espacio, lunes 22 de agosto de 2011: ……click en el embebido (gentileza de podomatic, nuevamente hasta que nos echen, o en el link para bajarlo y escucharlo reposadamente en tu toca-mp3 (click con el botón derecho del mouse y elegir opción “Guardar destino como…”):
Opción alternativa aquÃ, gentileza de megaupload
Bitácora: folk con tintes pop del mejor, luego folk urbano en clave clásica, abstracción sonora, coros celestiales desde Islandia, el mejor doom metal que se compone por estos dÃas y cerrando con guitarras atmosféricas llenas de alma, como las del maestro Vincent Gerard Reilly, mas conocido como Vini Reilly.
Artista: VETIVER
Disco: The Errant Charm
Sello: Sub pop
Año: 2011
Del sitio http://jenesaispop.com: “La sombra de Devendra Banhart es alargada y no le será fácil a Andy Cabic librarse de ella, siendo un colaborador habitual del neo-hippie venezolano desde sus inicios. Sin embargo, este músico de San Francisco ha procurado crear con su proyecto personal, Vetiver, su propio camino disco a disco, siempre enmarcado en la música tradicional norteamericana. En ese sentido, Vetiver nunca se ha salido más de la cuenta de los estándares más ortodoxos y eso no les ha dejado salir de la segunda lÃnea del folk-pop, pero ‘The Errant Charm’ muestra signos de que la suerte de Cabic puede cambiarâ€.
Artista: PETER BRODERICK
Disco: How They Are
Sello: Bella Union
Año: 2010
Del sitio http://www.altafidelidad.org “How they are es una banda sonora en busca de su propia pelÃcula. Esta pequeña gran obra de Peter Broderick, de apenas media hora de duración, y que parece concebida casi como un experimento por el músico de 23 años y natural de Portland -y miembro ocasional de la banda Efterlang-, merece toda nuestra atención. Broderick se hizo popular con su álbum Home (2007), que recibió grandes aplausos de los medios, siendo comparado con obras como For Emma, forever ago de Bon Iver. Su educación clásica, sin embargo, le ha hecho inclinarse a alternar discos vocales e instrumentales. En este nuevo trabajo, el músico ha logrado de alguna manera encontrar un equilibrio perfecto entre dicha inspiración académica y las raÃces folk que asomaban en Home. En How they are ha completado un trabajo en el que la guitarra y las armonÃas vocales quedan a un lado, concediendo un protagonismo casi absoluto al piano. AsÃ, su voz, cercana a Nick Drake o Paul Simon, se presenta en solitario en su primera canción, Sideline, con un acompañamiento de piano casi testimonial. Todo lo contrario que en Human eyeballs on toast, donde la introducción instrumental de dos minutos da lugar a una de las mejores letras del disco (“So every time I see a man, I dream about his face in frying pan, human eyeballs on toastâ€). Broderick da muestra de su destreza en la bella pieza instrumental Pulling the rain, que nos sumerge directamente en el otoño, para cerrar con Hello to Nils. Si a veces el minimalismo puede implicar carencia, no es ése el caso de este breve pero acertado álbum de Peter Broderickâ€.
Artista: JAMES BREWSTER
Disco: as a hovering insect mass breaks your fall
Sello: Make Mine Music
Año: 2011
Del sitio http://rateyourmusic.com : “Este disco es un ejemplo del arte de la deconstrucción, la manipulación, donde la magia radica en que nada de lo que “deberÃa ocurrir” ocurre. Es un abstracto collage de Miró traducido a sonido, con todos sus colores y matices. Un inofensivo pasaje ambiental puede anteceder una descarga de Noise abrumadora, una melodÃa de ensueño con arpegio de guitarra puede conectarse a un copy/paste descompuesto y retorcido, y las grabaciones de campo sumergirse en intrincados patterns rÃtmicos. Aparece otro pedazo de canción, una voz lÃrica, un lapso de techno ácido y pistero, todo convive magistralmente con todo, esa es la óptica. Un gran experimento sensorial, inclasificable y ecléctico… en estos quehaceres anda la escena por estos dÃasâ€.
Artista: AMIINA Feat. LEE HAZLEWOOD
Disco: Hilli at the top of the world
Sello: Blaskjar Records
Año: 2008
Amiina es una banda originada en Reykjavik, Islandia. En la actualidad la banda cuenta con seis personas – Edda Rún Ólafsdóttir, Ãrsælsdóttir Hildur, MarÃa Huld Marcos Sigfúsdóttir, Sumarliðadóttir Sólrún, Magnus Eliassen Trygvason y Gudmundur Karlsson Tessa (también conocido como espasmos Kaninus). Los orÃgenes se remontan a las bandas de la década de 1990 cuando cuatro muchachas que estudian instrumentos de cuerda forman un cuarteto de cuerdas en la Escuela de Música de ReykjavÃk, en sus inicios hacen música clásica. En 1999 el cuarteto se unió a Nueva banda Sigur Ros en el escenario. La colaboración ha continuado desde entonces con Amiina contribuyendo a la música de Sigur Ros en giras y en el estudio de grabación en los discos (). En el otoño de 2007 el baterista Magnus Eliassen Trygvason se unió a Amiina en giras, añadiéndole percusión a la textura de la banda. Unos meses más tarde a principios de 2008 Kaninus y Amiina se unen en un programa conjunto para el Festival de las Artes de Reikiavik. La Fusión de las contracciones “Electrónica, RÃtmica y de Percusión” entre Amiina, Magnus y Karlsson dan un nuevo comienzo a este excelente proyecto musical
Artista: BOHREN & DER CLUB OF GORE
Disco: Beileid
Sello: Pias
Año: 2011
Del sitio http://es.paperblog.com : “La música del cuarteto alemán, sigue en continuo refinamiento desde “Midnight Radio” (1995) un disco doble y quizás demasiado ambiental mutando hacia modos jazzisticos , especialmente en los discos “Sunset Mission” y “Black Earth”, conjugando una estética oscurantista propia del post rock o del drone de mediados los noventa con clara vocación de club de fumadores y sosegado. Casi de banda sonora y obviamente, siempre aparecen comparaciones con algunas bandas sonoras de Angelo Badalamenti o banda sonora de algún género oscuro, tÃpica mención: film noir. Con esto, su trayectoria es bastante sólida gracias a discos que en su sencillez suenan francamente clásicos como el anterior “Dolores”. Para esta nueva entrega, con una duración que me hace preguntarme si está concebido como Lp o Ep, ya que por regla general sus discos suelen sobrepasar los 35 minutos de éste. Está formado por tres cortes, uno de los cuales es una versión de Warlock, donde aparecen como novedad una voz. ésta es la de Mike Patton, colaboración bastante comprensible dadas las trayectorias y quizás, pese a la novedad , sea la que menos me guste. Supongo que la referencia más cercana a esta canción es The For Carnation, con su disco póstumo (volverá a hacer algo nuevo Brian McMahan?aún recuerdo el concierto de reunión en el cual no llegué a sentir ninguna emoción al verlos tocar “Spiderland”,pero eso es otra historia). Me gusta aún asÃ, el breve recorrido que plantea este disco, con la magnÃfica y titular “Beileid”. El punto sexy lo pone “Zombies Never Die(blues)”, propio de la aparición en pantalla la femme fatale, hipnotizando al protagonista al verla en una cafeterÃa una noche lluviosa después de haber tenido un dÃa duro en el trabajo. Si queremos hacerlo más ochentero, serÃa policÃa y después cometerÃan un crimen. Aunque esto es más propio de “Body Heat” y Kathleen Turner. Su coherencia es innegable, lo discutible es la falta de riesgo, aunque sea un disco realmente ensoñadorâ€.
Artista: BLACK EAGLE CHILD
Disco: Lobelia
Sello: Preservation
Año: 2011
Black Eagle Child es un pretexto del guitarrista Michael Jantz. Jantz ya ha compuesto y editado un amplio trabajo, a través de algunas de los sellos más respetados en la actualidad, incluyendo Stunned, Housecraft y Digitalis. Sus grabaciones en solitario abordan la exploración de la guitarra que alcanza episodios discordantes, psicodélicos y a la vez pastorales, a la vez que el despliegue de variadas lÃneas de percusión y grabaciones de campo, dan una textura rÃtmica muy interesante y ensoñadora.