Podcast Programa lunes 8 de septiembre de 2025

DESCARGA(lunes 8): Aquí o https://www.mediafire.com/perd250908.mp3/

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/

Programa lunes 8 de septiembre de 2025, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

Bitácora: Partiremos con ritmos felices desde una isla en el costado oriente de África, luego nos detendremos un minuto para homenajear al papá de un amigo de Perdidos , seguiremos después con esos ambientes crepusculares citadinos, y empezamos el precalentamiento para disfrutar con lo nuevo con una delas luces del Festival Primavera Fauna 2025, luego seguiremos con proyectos nuevos que nos hacen flotar sin pedirnos permiso y cerraremos con sonidos litúrgicos suprahumanos.

Artista: Varios
Disco: Tsapiky! Modern Music From Southwest Madagascar
Sello: Sublime Frequencies
Año: 2025

Esta recopilación ofrece una inmersión vibrante en el género tsapiky, una música ceremonial de alto voltaje originaria del suroeste de Madagascar, particularmente de la región de Toliara. Tradicionalmente interpretado en funerales, bodas y ritos de iniciación, el tsapiky se caracteriza por su ritmo frenético, guitarras eléctricas distorsionadas, bajos explosivos y voces femeninas extáticas que canalizan tanto la emoción como la resistencia comunitaria. Grabado en vivo por Maxime Bobo, el álbum captura la crudeza y la intensidad de las orquestas eléctricas locales, que tocan sobre pisos de tierra con amplificadores improvisados colgados en árboles de tamarindo. Las bandas incluidas —como Mamehy, Drick, Behaja, Befila, Mahafaly Mihisa, Meny & Ando, Rebona y Mirasoa & Mahapoteke— interpretan composiciones propias y versiones de éxitos regionales, en un entorno donde la música se convierte en una competencia ritual y un acto de comunión.
El disco revela la tensión entre lo rural y lo urbano, lo acústico y lo eléctrico, lo tradicional y lo reinventado. Algunos temas incorporan instrumentos como el kabosy o el sodina, mientras otros se acercan a la estética del punk, el highlife o incluso la electrónica, sin perder su identidad malgache. La velocidad vertiginosa de las piezas, que pueden alcanzar hasta 195 bpm, y la energía casi rave de las celebraciones mandriampototse, convierten esta antología en una experiencia sonora única, ajena a cualquier estándar de la industria musical global. Este trabajo no solo documenta una escena musical local, sino que la celebra en toda su exuberancia, caos y belleza. Es una muestra de resistencia cultural y creatividad sin concesiones, donde cada nota parece impulsada por una urgencia vital.

Artista: DIEGO AGUIRRE DAZ
Disco: Memorias de Gonzalo “Mote” Aguirre
Sello: https://diegoaguirredaz.bandcamp.com/album/memorias-de-gonzalo-mote-aguirre
https://open.spotify.com/intl-es/album/47Omd0NCeeRYLFqRR1Zygz
Año: 2024

Segun nos señala el autor: “Memorias de Gonzalo “Mote” Aguirre, es un disco que saca a la luz los escritos inéditos de mi padre, quien fue un personaje esencial de la lucha por los derechos humanos en una de las épocas más oscuras de Chile. Este álbum presenta los relatos de su vida como cura obrero en tiempos de la dictadura. Aparece por ejemplo, la conversación con Don Inocente Urbina en la Vicaría de la Solidaridad, quien le habla de unas minas en Lonquén donde sospecha que hay cuerpos de detenidos desaparecidos. Convirtiéndose así el Mote Aguirre en un protagonista del descubrimiento de los primeros cuerpos enterrados por la dictadura. También aparecen otras anécdotas importantes para la historia de Chile como por ejemplo la ceremonia que ofició en el funeral de Violeta Parra o su aparición como un personaje en la novela De amor y de sombra de Isabel Allende. Mi trabajo consistió en crear una música con diferentes capas de guitarras y efectos para acompañar estas memorias.”

Artista: MALCOLM PARDON
Disco: The Abyss
Sello: The Leaf Label
Año: 2024

Este segundo álbum solista del compositor sueco se sumerge en una exploración sonora de la muerte como presencia constante, no desde el miedo, sino desde la contemplación serena. A diferencia de su debut Hello Death, donde el piano era protagonista absoluto, The Abyss propone una experiencia más colectiva y envolvente, en la que el piano se funde con capas de sintetizadores, drones y texturas acústicas que evocan la sensación de estar sumergido bajo el agua.
Cada pieza está construida con una precisión emocional que revela su complejidad en escuchas sucesivas. Temas como “Patchwork” y “Enter The Void” destacan por su capacidad de generar paisajes sonoros cinematográficos, donde el silencio y el ruido coexisten en equilibrio. La producción adicional de Aasthma (Peder Mannerfelt y Pär Grindvik) aporta profundidad y densidad, sin perder la intimidad que caracteriza el estilo de Pardon. El álbum transita entre lo etéreo y lo táctil, con momentos de tensión que se disuelven en una aceptación melancólica. La influencia de compositores como Harold Budd y Gavin Bryars se percibe en la forma en que las notas parecen flotar, mientras que reminiscencias a Radiohead en su etapa Amnesiac se asoman en la interacción entre piano y electrónica. The Abyss no busca respuestas, sino acompañar al oyente en la reflexión sobre lo inevitable, con una belleza que emerge del abismo mismo.

Artista: STEREOLAB
Disco: Instant Holograms on Metal Film
Sello: Duophonic Ultra High Frequency Disks
Año: 2025

Empieza la cuenta regresiva para el Festival Fauna Primavera de 2025 y este álbum marca el regreso de la banda británica (que estará con nosotros) tras quince años sin material inédito, y se presenta como una reafirmación de su lenguaje sonoro característico, más que una reinvención. Compuesto por trece piezas, el disco se despliega como un collage retrofuturista que entrelaza krautrock, pop psicodélico, jazz, bossa nova y electrónica analógica. La producción de Cooper Crain (Bitchin Bajas) aporta una textura cinematográfica y táctil, con arreglos de metales, órganos y sintetizadores que evocan tanto la melancolía robótica como la calidez humana. La voz de Lætitia Sadier, etérea pero firme, guía las composiciones con letras que oscilan entre la crítica social y la introspección espiritual. Temas como “Melodie Is a Wound” y “Immortal Hands” se alejan de estructuras convencionales para explorar formas abiertas, mientras que “Aerial Troubles” y “Colour Television” retoman el impulso motorik con una carga política incisiva. La participación de músicos como Ben LaMar Gay, Rob Frye y Marie Merlet enriquece el espectro sonoro, y la presencia de Molly Read, sobrina de la fallecida Mary Hansen, añade un matiz emotivo al legado del grupo. El álbum no busca superar obras anteriores como Dots and Loops o Sound-Dust, sino expandir su universo con madurez y consistencia. En tiempos dominados por algoritmos y sobreproducción, Instant Holograms on Metal Film se erige como un testimonio de que los sintetizadores también pueden ser profundamente humanos.

Artista: LORADENIZ
Disco: Sun Shone
Sello: Music From Memory sello holandés
Año: 2025

Este debut discográfico de la artista turca radicada en Ámsterdam, Deniz Ömero?lu, se presenta como una obra profundamente introspectiva que transita entre el ambient, el pop electrónico y la experimentación sonora. Compuesto, producido e interpretado íntegramente por Loradeniz, el disco se gestó en dos etapas: una primera parte nacida del impulso creativo tras una ruptura emocional, y una segunda construida con precisión para equilibrar la narrativa sonora.
A lo largo de sus ocho piezas, Sun Shone despliega una paleta de sintetizadores analógicos, texturas digitales, percusiones moduladas y una voz etérea que actúa como hilo conductor. La alternancia entre pasajes melancólicos y momentos de luminosidad rítmica genera una dramaturgia emocional que evoca tanto el duelo como la esperanza. Temas como “Cloud Sofa” y “No Moon” destacan por su delicadeza cinematográfica, mientras que “Waterbear” y “Aftersun” introducen pulsos más dinámicos que remiten a la euforia contenida de un amanecer post-club. La producción revela influencias del IDM de los años noventa, el minimalismo neoclásico y la música folclórica turca, sin caer en el pastiche. Cada escucha permite descubrir nuevas capas, lo que convierte al álbum en una experiencia envolvente y mutable. Sun Shone no solo marca el inicio de una carrera prometedora, sino que también se erige como un manifiesto sonoro de resiliencia y belleza introspectiva. Nota: resumen elaborado a partir de reseñas publicadas en medios especializados y en el Bandcamp del sello discográfico.

Artista: STEFANO PILIA
Disco: Lacinia
Sello: Die Schachtel
Año: 2025

Este álbum representa una evolución profunda en la búsqueda sonora del compositor genovés, quien retoma y expande las ideas de su trabajo anterior Spiralis Aurea. A lo largo de sus 16 composiciones, Pilia explora la intersección entre lo metafísico, lo espiritual y lo matemático, construyendo arquitecturas tonales que evocan formas arquetípicas y estructuras sagradas. El título en latín, que remite a “merletos” o “fragmentos”, sugiere una obra tejida con delicadeza y precisión, donde cada pieza se entrelaza en un ciclo ritual y contemplativo. La música se despliega como una serie de meditaciones sonoras que combinan procesos acústicos y electroacústicos, con influencias de la música litúrgica antigua y el minimalismo contemporáneo. Participan ensambles variables, desde tríos de flautas y cuartetos de cuerdas hasta orquestas completas, con instrumentación que incluye saxofón, órgano, sintetizadores, percusiones y osciladores. Destacan colaboraciones con intérpretes como Manuel Zurria, Laura Agnusdei y Alice Norma Lombardi, cuya voz aporta una dimensión poética en el tema “Eve”.
El álbum propone una experiencia de escucha profunda, donde el tiempo se percibe como ciclo y transformación. Pilia canaliza la energía del cambio a través de estructuras numéricas y progresiones geométricas, logrando una cohesión sonora que trasciende estilos y épocas. Lacinia se presenta como una obra de arte total, que invita a la introspección y a la conexión con lo intangible, reafirmando el lugar de Pilia como uno de los compositores más visionarios de la escena experimental europea.
::::::

Podcast Programa lunes 1 de septiembre de 2025

DESCARGA(lunes 1): Aquí o https://www.mediafire.com/file/perd250901.mp3

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/

Programa lunes 1 de septiembre de 2025, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

Bitácora: Partiremos como un beduino en llamas bailando electronic body beat, luego bajamos a la más fina cruza de los Talk Talk (Spirit of Eden), Hood y Bark Psychosis. Nos sumergimos para rescatar un par de track de un box set monstruoso. Conoceremos a un experimentalista español y cerramos con indie ingles de esos que nunca llegaron a ningún lado.

Artista: Varios
Disco: Born in the City of Tanta – Lower Egyptian Urban Folklore and Bedouin Shaabi from Libya’s Bourini Records 1968–75
Sello: Sublime Frequencies
Año: 2025

Esta compilación rescata grabaciones realizadas entre 1968 y 1975 por el efímero pero influyente sello Bourini Records, fundado en Bengasi, Libia. El álbum reúne ocho piezas que documentan la efervescencia musical de artistas marginales del norte de Egipto y comunidades beduinas, alejados del circuito oficial de El Cairo. A diferencia de la música popular egipcia dominante, caracterizada por arreglos orquestales y aspiraciones burguesas, estas grabaciones revelan un estilo shaabi crudo y visceral, profundamente arraigado en la vida cotidiana. Destacan las voces de Sheikh Amin Abdel Qader y Abu Bakr Abdel Aziz (Abu Abab), quienes, junto a otros intérpretes como Basis Rahouma, Reem Kamal y Mahmoud al-Sandidi, ofrecen piezas que oscilan entre la celebración ritual, la introspección melódica y la disonancia emocional. La instrumentación es austera pero poderosa: acordeones, violines, laúd, percusiones mínimas y ocasionales intervenciones de lira. Temas como “Yana Alla Nafsa Masouda” y “Baed Al Yas Yjini” muestran una expresividad vocal que roza lo animal o lo trance, mientras que “Al Bint al Libya” y “Ana Mish Hafwatak” se sumergen en lamentos íntimos. El resultado es una colección que desafía fronteras estilísticas y temporales, conectando con tradiciones orales, trance popular y hasta ecos de psicodelia árabe. Más de medio siglo después, estas grabaciones siguen resonando con una fuerza inusitada, revelando una contracultura sonora que, aunque ignorada por la industria oficial, capturó la esencia de un pueblo en movimiento.

Artista: CLAVEÚNICA
Disco: Aun no tiene nombre
Año: 2025

ClaveÚnica es un dúo musical que ha sabido encontrar el equilibrio entre la expresión vocal humana y la potencia envolvente de las bases electrónicas. Compuesto por el vocalista de Los Manzanita con gran presencia escénica y el proyecto electrónico Homunculo especializado experimentación y beats electrónicos, el proyecto destaca por su identidad sonora moderna y emocionalmente cargada. El nombre del grupo, claveÚnica, no es casual: remite tanto a la singularidad de su propuesta como a una especie de código íntimo entre sus dos integrantes, que se traduce en una química evidente sobre el escenario y en estudio. Su música recorre paisajes sonoros que mezclan punk, trova, pop y pinceladas de electrónica experimental, creando un universo sonoro propio. La voz —cálida, expresiva y, por momentos, desgarradora— flota sobre bases electrónicas, donde conviven loops y beats, una producción ruidosa. Las letras, generalmente introspectivas y poéticas, hablan de identidad, tecnología, vínculos y la búsqueda de sentido en un mundo hiperconectado. claveÚnica no solo es música; es una experiencia sensorial que invita a escuchar con atención, a dejarse llevar y a sentir. Una propuesta que, aunque nacida de la conjunción de dos personas, suena como una sola voz: única, inconfundible.

Artista: QUADE
Disco: The Foel Tower
Sello: AD 93
Año: 2025

Este segundo álbum del cuarteto de Bristol se gestó en un antiguo granero de piedra en el valle galés de Elan, un entorno remoto que impregna cada rincón del disco con una atmósfera melancólica y contemplativa. A lo largo de sus seis temas, el grupo despliega una paleta sonora que transita entre el post-rock, el folk ambiental, el dub experimental y la música de cámara, con una producción meticulosa que privilegia el espacio y la textura. El álbum se aleja de los clichés del género, evitando los crescendos grandilocuentes para explorar dinámicas más sutiles y emocionales. La instrumentación es austera pero expresiva, con el violín de Tom Connolly como protagonista emocional, contrapunteando las líneas de bajo dub y las percusiones contenidas. Temas como “Nannerth Ganol” y “Black Kites” evocan paisajes sonoros cinematográficos, mientras que “Canada Geese” y “Beckett” alternan entre la fragilidad acústica y estallidos de tensión eléctrica. La obra se inspira en la historia del Foel Tower, una estructura hidráulica que regula el nivel de un embalse cercano, y que sirve como metáfora de los desplazamientos rurales y las tensiones ecológicas. El disco se presenta como un refugio emocional para sus integrantes, quienes han atravesado procesos personales difíciles, y encuentra en la música un espacio de comunión y sanación. Con influencias que van desde Bark Psychosis y Talk Talk hasta Ursula K. Le Guin y Cormac McCarthy, The Foel Tower se erige como un testimonio íntimo y profundamente atmosférico, que captura la belleza efímera de los momentos compartidos en aislamiento.

Artista: SANDY DENNY
Disco: The Complete Recordings
Sello: Island Records
Año: 2010

Esta monumental caja de 19 discos recopila la totalidad de la obra grabada por Sandy Denny, desde sus primeras colaboraciones con Alex Campbell y Johnny Silvo, pasando por su etapa con The Strawbs, Fairport Convention y Fotheringay, hasta sus álbumes como solista. Incluye más de 300 canciones, entre ellas más de 100 inéditas, demos caseras, grabaciones en vivo, sesiones para la BBC y versiones alternativas que revelan la evolución de su sensibilidad artística. La colección traza un recorrido íntimo por la voz melancólica y poderosa de Denny, destacando su capacidad para dotar de profundidad emocional incluso a los temas más sencillos. Su estilo, que oscila entre el folk tradicional británico y el folk-rock más experimental, se presenta aquí con una claridad que permite redescubrir su legado. Las primeras grabaciones muestran una artista en formación, mientras que los discos finales revelan una madurez lírica y vocal conmovedora.
El conjunto incluye un libro de 72 páginas con fotografías inéditas, letras manuscritas y memorabilia que complementan la experiencia sonora. La edición ha sido celebrada por su exhaustividad y por rescatar grabaciones perdidas como “Lord Bateman” y demos de “Who Knows Where the Time Goes”, considerada su obra maestra. Este box set no solo documenta una carrera breve pero intensa, sino que confirma a Sandy Denny como una de las voces más singulares y emotivas del folk británico.

Artista: EDUARDO POLONIO
Disco: Obra electroacústica 1969–1981
Sello: Buh
Año: 2025

Esta antología en doble LP y formato digital reúne ocho piezas esenciales del pionero español de la música electroacústica, creadas entre 1969 y 1981. El álbum ofrece una panorámica reveladora de su etapa fundacional, desde sus experimentos en el laboratorio Alea de Madrid hasta sus trabajos en Phonos, Barcelona. Las composiciones revelan una estética polifacética que transita entre la música concreta, el minimalismo, el drone y la improvisación en tiempo real. Obras como “Para una pequeña margarita ronca” y “Oficio” exploran texturas crudas y frecuencias bajas, mientras que “Rabelaisiennes” y “Continuo” anticipan el ambient y dialogan con el free jazz y la psicodelia. “Me voy a tomar el Orient Express” y “Valverde” muestran influencias del krautrock y la guitarra flamenca, respectivamente, con una sensibilidad tímbrica que roza lo biográfico. La selección, restaurada desde cintas originales, revela el rigor técnico y la libertad expresiva de Polonio, quien fue más comprendido por la vanguardia rock que por los círculos académicos. Esta edición funciona como puerta de entrada a su universo sonoro, donde la repetición, el azar y la textura se convierten en lenguaje. Más que una retrospectiva, es una declaración de principios sobre la disrupción y la búsqueda de nuevas formas de escucha.

Artista: SKEET
Disco: Simple Reality
Sello: Efficient Space
Año: 2024

El álbum rescata grabaciones de la banda británica Skeet, que permanecieron inéditas desde 1981, ofreciendo una visión renovada de su sonido post-punk y minimalista. El disco recopila ocho temas, incluyendo versiones restauradas de su EP “Park Road”, junto con grabaciones en vivo de su último concierto, realizado en un pub de Coventry. La producción mantiene una estética cruda y atmosférica, con una instrumentación que combina guitarras angulares, líneas de bajo profundas y percusión mecánica, creando una sensación de rara alienación. Se captura la esencia del post-punk británico de los años 80, con influencias de Young Marble Giants, Orange Juice y Josef K. La voz de Kay Booth, frágil y evocadora, aporta una dimensión emocional única a las composiciones, mientras que la producción logra un equilibrio entre la crudeza del sonido original y una claridad mejorada.