Podcast Programa lunes 20 de octubre de 2025

DESCARGA(lunes 20):Aquí o https://www.mediafire.com/perd251020.mp3/

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/

Programa lunes 20 de octubre de 2025, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

Bitácora: Hace unas semanas atrás les mostramos su nuevo álbum y ahora presentaremos algo de ellos en vivo recientemente, alistando el ánimo para escucharles en el Primavera Fauna 2025. Luego nos saltamos al caribe colombiano con un poco de popfolk contemporáneo, seguimos luego con un neerlandés experimentador de melodías y ruidos, nos vamos a un pasado muuuy pop, volvemos a la actualidad con un aporte de la Vocalista de los Slowdive y cerramos con canciones de cuna para ovejas eléctricas.

Artista: STEREOLAB
Festival: Fauna Primavera
Fecha: 7 de noviembre
Link entradas: https://feverup.com/m/414344

Stereolab, banda franco-británica pionera del pop experimental y el krautrock melódico, ha retomado su actividad en vivo con una serie de conciertos que combinan precisión sonora, crítica política y una estética retrofuturista que sigue resonando en nuevas generaciones. En sus últimas presentaciones en Europa y Norteamérica, han desplegado un repertorio que mezcla clásicos de los años noventa con piezas más recientes, manteniendo su característico equilibrio entre repetición hipnótica, armonías vocales y texturas analógicas. La banda ha incorporado en sus visuales y discursos escénicos referencias a los actuales conflictos sociales y ecológicos, especialmente en torno a la precarización laboral, el auge de la ultraderecha y la crisis climática. Sin caer en consignas explícitas, su música funciona como una plataforma crítica que invita a la reflexión desde lo estético. La presencia de Laetitia Sadier en escena refuerza esta dimensión, con intervenciones que conectan lo íntimo con lo político. Stereolab ha confirmado su participación en el festival Primavera Fauna en Chile a fin de año, lo que representa una oportunidad única para ver en vivo a una banda que ha influido profundamente en el sonido alternativo global. Se espera un setlist que incluya temas como “Cybele’s Reverie”, “Ping Pong”, “Lo Boob Oscillator” y “Metronomic Underground”, todos interpretados con arreglos renovados y una puesta en escena que combina proyecciones, luces cálidas y una ejecución instrumental impecable. El concierto promete ser una experiencia envolvente, donde lo retro y lo contemporáneo se funden en una celebración del pensamiento crítico, la belleza sonora y la resistencia cultural.

Artista: Varios Artistas
Disco: Edna Martinez Presents Picó Sound System
Sello: Strut
Año: 2025

Edna Martinez Presents Picó Sound System es una compilación que celebra la cultura sonora del Caribe colombiano a través de una curaduría audaz y profundamente conectada con las raíces afrocaribeñas. El disco reúne 16 piezas que han circulado en los sistemas de sonido conocidos como “picós”, protagonistas de las verbenas populares en ciudades como Cartagena y Barranquilla. La selección incluye joyas de highlife, soukous, champeta y música tropical, con artistas como Pedro Lima, Zaïko Langa Langa, Los Corraleros de Majagual y Claudio y su Combo, entre otros. Edna Martinez, DJ y productora colombiana radicada en Berlín, aporta ediciones y remixes que revitalizan estos sonidos sin perder su esencia ritual. La propuesta no busca una reconstrucción nostálgica, sino una reactivación contemporánea del picó como espacio de resistencia, goce y memoria. El diseño gráfico y las notas del disco refuerzan esta dimensión cultural, con fotografías que documentan la estética visual de los sistemas de sonido y textos que contextualizan su historia. El álbum logra articular una narrativa transatlántica donde África, el Caribe y América Latina dialogan a través del ritmo, el bajo y la fiesta. Cada track funciona como una cápsula sonora que evoca territorios, cuerpos y afectos, sin caer en la exotización ni en la lógica del museo. Este trabajo se inscribe en una genealogía de compilaciones que no solo documentan, sino que activan circuitos de escucha y circulación cultural.

Artista: RUTGER ZUYDERVELT
Disco: Wrevel
Sello: Moving Furniture
Año: 2025

Este nuevo trabajo del artista neerlandés —también conocido por su alias Machinefabriek— se presenta como una exploración electroacústica de la fragilidad, el espacio y la resonancia. “Wrevel” se construye a partir de capas de sonido que se expanden lentamente, combinando grabaciones de campo, sintetizadores analógicos y manipulación digital con una precisión casi quirúrgica. El álbum ha sido recibido con entusiasmo por la crítica especializada, que destaca su capacidad para generar tensión sin recurrir a estructuras narrativas convencionales. Cada pieza parece surgir de un estado de contemplación profunda, donde el silencio y el ruido se entrelazan en una danza sutil. Se valoran especialmente los momentos en que Zuydervelt introduce texturas granulares, pulsos mínimos y frecuencias que rozan lo imperceptible, creando una experiencia de escucha inmersiva y meditativa. “Wrevel” se percibe como una obra que dialoga con el minimalismo, la música concreta y el ambient experimental, sin caer en el hermetismo. La producción es austera pero sofisticada, y permite que cada sonido respire y se despliegue con naturalidad. El disco invita a una escucha activa, donde lo emocional se filtra a través de lo técnico, y lo técnico se convierte en vehículo de introspección.
Este trabajo reafirma a Rutger Zuydervelt como una figura clave en la música experimental europea contemporánea, con una propuesta que combina rigor compositivo, sensibilidad sonora y una estética que desafía los límites del género.

Artista: MARGO GURYAN
Disco: 28 Demos
Sello: Modern Harmonic
Año: 2025

Esta recopilación reúne grabaciones caseras realizadas entre los años sesenta y setenta por la compositora estadounidense, conocida por su enfoque sofisticado del pop barroco y su resistencia a los convencionalismos de la industria musical. El álbum ofrece una mirada íntima a su proceso creativo, con canciones que nunca fueron publicadas oficialmente en su momento. Las 28 piezas incluidas revelan una sensibilidad melódica excepcional, con arreglos sencillos pero cargados de intención. Guryan combina armonías vocales suaves, letras introspectivas y estructuras que desafían la lógica comercial del pop de su época. La calidad de las grabaciones, aunque modesta, permite apreciar la frescura y el carácter experimental de su propuesta, que se anticipa a corrientes como el dream pop y el indie lo-fi. La crítica ha celebrado esta edición como un documento invaluable que rescata la voz de una artista que eligió el anonimato creativo por encima del estrellato. Se destacan temas como “I Think A Lot About You”, “Hold Me Dancin’” y “Timothy Gone”, por su capacidad de transmitir emociones complejas con una aparente simplicidad. El disco se percibe como una colección de miniaturas sonoras que resisten el paso del tiempo y revelan la profundidad de una compositora que nunca dejó de escribir, aunque el mundo no estuviera escuchando. “28 Demos” no solo amplía el legado de Margo Guryan, sino que lo recontextualiza como una influencia silenciosa en la música alternativa contemporánea.

Artista: MARK VAN HOEN
Disco: The Eternal Present
Sello: Touch
Año: 2025

Este álbum marca un retorno introspectivo del compositor británico, conocido por su trabajo pionero en la electrónica ambiental y el IDM desde los años noventa. “The Eternal Present” se construye como una meditación sonora sobre la percepción del tiempo, con capas de sintetizadores analógicos, texturas digitales y voces procesadas que se funden en una atmósfera envolvente y melancólica. El disco cuenta con colaboraciones destacadas, entre ellas la participación de Rachel Goswell (Slowdive), quien aporta su voz etérea en el tema “Stillness in Motion”, una pieza que se convierte en el corazón emocional del álbum. Su intervención añade una dimensión lírica que contrasta con la abstracción instrumental, generando un momento de pausa y contemplación dentro del flujo sonoro.
La crítica ha valorado la coherencia estética del álbum, su capacidad para evocar estados emocionales sin recurrir a estructuras narrativas convencionales, y su delicado equilibrio entre lo analógico y lo digital. Se destacan también las contribuciones de vocalistas como Seefeel y Tara Busch, que enriquecen el paisaje sonoro con matices oníricos y resonancias afectivas. “The Eternal Present” se percibe como una obra madura, que no busca impresionar sino acompañar, y que encuentra belleza en la repetición, el silencio y la sutileza. Es un disco que invita a la escucha profunda, y que reafirma a Mark Van Hoen como una figura esencial en la evolución de la electrónica contemplativa.

Artista: JOEL SHEARER
Disco: Listening
Sello: ShearTone
Año: 2025

Este álbum marca un punto de inflexión en la carrera del guitarrista y compositor estadounidense, conocido por sus colaboraciones con artistas como Dido y Pedestrian. En “Listening”, Shearer se aleja de los formatos convencionales para construir una obra instrumental que combina ambient, post-rock y electrónica orgánica con una sensibilidad cinematográfica. El disco se compone de piezas que funcionan como paisajes sonoros, donde las guitarras procesadas, los sintetizadores analógicos y las texturas acústicas se entrelazan en una narrativa introspectiva. Cada tema parece diseñado para acompañar momentos de contemplación, con estructuras abiertas y una producción que privilegia el espacio y la resonancia. Se percibe una intención clara de invitar a la escucha profunda, sin distracciones ni artificios. La crítica ha destacado la madurez compositiva del álbum, su capacidad para generar atmósferas envolventes y su equilibrio entre lo técnico y lo emocional. Se valoran especialmente temas como “Still”, “Listening” y “The Quiet Hours”, por su delicadeza y su poder evocador. El disco ha sido descrito como una obra que no busca impresionar, sino acompañar, y que encuentra belleza en la repetición, el silencio y la sutileza. “Listening” reafirma a Joel Shearer como un artesano del sonido, capaz de construir mundos íntimos desde la guitarra y la producción, y de ofrecer una experiencia auditiva que conecta lo personal con lo universal.
:::::

Podcast Programa lunes 8 de septiembre de 2025

DESCARGA(lunes 8): Aquí o https://www.mediafire.com/perd250908.mp3/

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/

Programa lunes 8 de septiembre de 2025, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

Bitácora: Partiremos con ritmos felices desde una isla en el costado oriente de África, luego nos detendremos un minuto para homenajear al papá de un amigo de Perdidos , seguiremos después con esos ambientes crepusculares citadinos, y empezamos el precalentamiento para disfrutar con lo nuevo con una delas luces del Festival Primavera Fauna 2025, luego seguiremos con proyectos nuevos que nos hacen flotar sin pedirnos permiso y cerraremos con sonidos litúrgicos suprahumanos.

Artista: Varios
Disco: Tsapiky! Modern Music From Southwest Madagascar
Sello: Sublime Frequencies
Año: 2025

Esta recopilación ofrece una inmersión vibrante en el género tsapiky, una música ceremonial de alto voltaje originaria del suroeste de Madagascar, particularmente de la región de Toliara. Tradicionalmente interpretado en funerales, bodas y ritos de iniciación, el tsapiky se caracteriza por su ritmo frenético, guitarras eléctricas distorsionadas, bajos explosivos y voces femeninas extáticas que canalizan tanto la emoción como la resistencia comunitaria. Grabado en vivo por Maxime Bobo, el álbum captura la crudeza y la intensidad de las orquestas eléctricas locales, que tocan sobre pisos de tierra con amplificadores improvisados colgados en árboles de tamarindo. Las bandas incluidas —como Mamehy, Drick, Behaja, Befila, Mahafaly Mihisa, Meny & Ando, Rebona y Mirasoa & Mahapoteke— interpretan composiciones propias y versiones de éxitos regionales, en un entorno donde la música se convierte en una competencia ritual y un acto de comunión.
El disco revela la tensión entre lo rural y lo urbano, lo acústico y lo eléctrico, lo tradicional y lo reinventado. Algunos temas incorporan instrumentos como el kabosy o el sodina, mientras otros se acercan a la estética del punk, el highlife o incluso la electrónica, sin perder su identidad malgache. La velocidad vertiginosa de las piezas, que pueden alcanzar hasta 195 bpm, y la energía casi rave de las celebraciones mandriampototse, convierten esta antología en una experiencia sonora única, ajena a cualquier estándar de la industria musical global. Este trabajo no solo documenta una escena musical local, sino que la celebra en toda su exuberancia, caos y belleza. Es una muestra de resistencia cultural y creatividad sin concesiones, donde cada nota parece impulsada por una urgencia vital.

Artista: DIEGO AGUIRRE DAZ
Disco: Memorias de Gonzalo “Mote” Aguirre
Sello: https://diegoaguirredaz.bandcamp.com/album/memorias-de-gonzalo-mote-aguirre
https://open.spotify.com/intl-es/album/47Omd0NCeeRYLFqRR1Zygz
Año: 2024

Segun nos señala el autor: “Memorias de Gonzalo “Mote” Aguirre, es un disco que saca a la luz los escritos inéditos de mi padre, quien fue un personaje esencial de la lucha por los derechos humanos en una de las épocas más oscuras de Chile. Este álbum presenta los relatos de su vida como cura obrero en tiempos de la dictadura. Aparece por ejemplo, la conversación con Don Inocente Urbina en la Vicaría de la Solidaridad, quien le habla de unas minas en Lonquén donde sospecha que hay cuerpos de detenidos desaparecidos. Convirtiéndose así el Mote Aguirre en un protagonista del descubrimiento de los primeros cuerpos enterrados por la dictadura. También aparecen otras anécdotas importantes para la historia de Chile como por ejemplo la ceremonia que ofició en el funeral de Violeta Parra o su aparición como un personaje en la novela De amor y de sombra de Isabel Allende. Mi trabajo consistió en crear una música con diferentes capas de guitarras y efectos para acompañar estas memorias.”

Artista: MALCOLM PARDON
Disco: The Abyss
Sello: The Leaf Label
Año: 2024

Este segundo álbum solista del compositor sueco se sumerge en una exploración sonora de la muerte como presencia constante, no desde el miedo, sino desde la contemplación serena. A diferencia de su debut Hello Death, donde el piano era protagonista absoluto, The Abyss propone una experiencia más colectiva y envolvente, en la que el piano se funde con capas de sintetizadores, drones y texturas acústicas que evocan la sensación de estar sumergido bajo el agua.
Cada pieza está construida con una precisión emocional que revela su complejidad en escuchas sucesivas. Temas como “Patchwork” y “Enter The Void” destacan por su capacidad de generar paisajes sonoros cinematográficos, donde el silencio y el ruido coexisten en equilibrio. La producción adicional de Aasthma (Peder Mannerfelt y Pär Grindvik) aporta profundidad y densidad, sin perder la intimidad que caracteriza el estilo de Pardon. El álbum transita entre lo etéreo y lo táctil, con momentos de tensión que se disuelven en una aceptación melancólica. La influencia de compositores como Harold Budd y Gavin Bryars se percibe en la forma en que las notas parecen flotar, mientras que reminiscencias a Radiohead en su etapa Amnesiac se asoman en la interacción entre piano y electrónica. The Abyss no busca respuestas, sino acompañar al oyente en la reflexión sobre lo inevitable, con una belleza que emerge del abismo mismo.

Artista: STEREOLAB
Disco: Instant Holograms on Metal Film
Sello: Duophonic Ultra High Frequency Disks
Año: 2025

Empieza la cuenta regresiva para el Festival Fauna Primavera de 2025 y este álbum marca el regreso de la banda británica (que estará con nosotros) tras quince años sin material inédito, y se presenta como una reafirmación de su lenguaje sonoro característico, más que una reinvención. Compuesto por trece piezas, el disco se despliega como un collage retrofuturista que entrelaza krautrock, pop psicodélico, jazz, bossa nova y electrónica analógica. La producción de Cooper Crain (Bitchin Bajas) aporta una textura cinematográfica y táctil, con arreglos de metales, órganos y sintetizadores que evocan tanto la melancolía robótica como la calidez humana. La voz de Lætitia Sadier, etérea pero firme, guía las composiciones con letras que oscilan entre la crítica social y la introspección espiritual. Temas como “Melodie Is a Wound” y “Immortal Hands” se alejan de estructuras convencionales para explorar formas abiertas, mientras que “Aerial Troubles” y “Colour Television” retoman el impulso motorik con una carga política incisiva. La participación de músicos como Ben LaMar Gay, Rob Frye y Marie Merlet enriquece el espectro sonoro, y la presencia de Molly Read, sobrina de la fallecida Mary Hansen, añade un matiz emotivo al legado del grupo. El álbum no busca superar obras anteriores como Dots and Loops o Sound-Dust, sino expandir su universo con madurez y consistencia. En tiempos dominados por algoritmos y sobreproducción, Instant Holograms on Metal Film se erige como un testimonio de que los sintetizadores también pueden ser profundamente humanos.

Artista: LORADENIZ
Disco: Sun Shone
Sello: Music From Memory sello holandés
Año: 2025

Este debut discográfico de la artista turca radicada en Ámsterdam, Deniz Ömero?lu, se presenta como una obra profundamente introspectiva que transita entre el ambient, el pop electrónico y la experimentación sonora. Compuesto, producido e interpretado íntegramente por Loradeniz, el disco se gestó en dos etapas: una primera parte nacida del impulso creativo tras una ruptura emocional, y una segunda construida con precisión para equilibrar la narrativa sonora.
A lo largo de sus ocho piezas, Sun Shone despliega una paleta de sintetizadores analógicos, texturas digitales, percusiones moduladas y una voz etérea que actúa como hilo conductor. La alternancia entre pasajes melancólicos y momentos de luminosidad rítmica genera una dramaturgia emocional que evoca tanto el duelo como la esperanza. Temas como “Cloud Sofa” y “No Moon” destacan por su delicadeza cinematográfica, mientras que “Waterbear” y “Aftersun” introducen pulsos más dinámicos que remiten a la euforia contenida de un amanecer post-club. La producción revela influencias del IDM de los años noventa, el minimalismo neoclásico y la música folclórica turca, sin caer en el pastiche. Cada escucha permite descubrir nuevas capas, lo que convierte al álbum en una experiencia envolvente y mutable. Sun Shone no solo marca el inicio de una carrera prometedora, sino que también se erige como un manifiesto sonoro de resiliencia y belleza introspectiva. Nota: resumen elaborado a partir de reseñas publicadas en medios especializados y en el Bandcamp del sello discográfico.

Artista: STEFANO PILIA
Disco: Lacinia
Sello: Die Schachtel
Año: 2025

Este álbum representa una evolución profunda en la búsqueda sonora del compositor genovés, quien retoma y expande las ideas de su trabajo anterior Spiralis Aurea. A lo largo de sus 16 composiciones, Pilia explora la intersección entre lo metafísico, lo espiritual y lo matemático, construyendo arquitecturas tonales que evocan formas arquetípicas y estructuras sagradas. El título en latín, que remite a “merletos” o “fragmentos”, sugiere una obra tejida con delicadeza y precisión, donde cada pieza se entrelaza en un ciclo ritual y contemplativo. La música se despliega como una serie de meditaciones sonoras que combinan procesos acústicos y electroacústicos, con influencias de la música litúrgica antigua y el minimalismo contemporáneo. Participan ensambles variables, desde tríos de flautas y cuartetos de cuerdas hasta orquestas completas, con instrumentación que incluye saxofón, órgano, sintetizadores, percusiones y osciladores. Destacan colaboraciones con intérpretes como Manuel Zurria, Laura Agnusdei y Alice Norma Lombardi, cuya voz aporta una dimensión poética en el tema “Eve”.
El álbum propone una experiencia de escucha profunda, donde el tiempo se percibe como ciclo y transformación. Pilia canaliza la energía del cambio a través de estructuras numéricas y progresiones geométricas, logrando una cohesión sonora que trasciende estilos y épocas. Lacinia se presenta como una obra de arte total, que invita a la introspección y a la conexión con lo intangible, reafirmando el lugar de Pilia como uno de los compositores más visionarios de la escena experimental europea.
::::::