DESCARGA(lunes 29): Aquí o https://www.mediafire.com/perd250929.mp3/
Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos
https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/
Perdidos en el Espacio | 22:00 hrs por Radio Universidad de Chile
Tanta música nueva, tan breve la existencia para darse cuenta.
DESCARGA(lunes 29): Aquí o https://www.mediafire.com/perd250929.mp3/
Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos
https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/
Bitácora: Partiremos con alusión al ascenso del fascismo y la alienación digital, luego nos vamos a Irán en clave experimental, nos imaginaremos que ya estamos en noviembre y al frente en el escenario principal está por salir a escena Massive Atack, luego un ar de piezas imbuidas en el minimalismo y contemplación, luego jazz de cámara con tintes ambient y cerrando una bruma budista tibetana que te llevará a besarle el juanete a Shiva.
Artista: ANIKA
Disco: Abyss
Sello: Sacred Bones
Año: 2025

Este tercer álbum solista de la artista británico-alemana representa un giro radical en su trayectoria, alejándose de los paisajes electrónicos y dub que definieron sus trabajos anteriores para sumergirse en una estética cruda, visceral y profundamente analógica. Grabado en vivo en los legendarios estudios Hansa de Berlín, el disco se construye sobre una base de guitarras distorsionadas, bajos densos y baterías contundentes, evocando el espíritu del grunge noventero, el post-punk más áspero y la intensidad ritual de figuras como Genesis P-Orridge o PJ Harvey. Abyss es una obra atravesada por la frustración, la rabia y la confusión ante el estado del mundo contemporáneo. Las letras, directas y sin concesiones, abordan temas como la desinformación, el ascenso del fascismo, la alienación digital y la fragilidad emocional. Canciones como “Hearsay” y “One Way Ticket” funcionan como manifiestos políticos, mientras que “Walk Away” y “Buttercups” revelan una vulnerabilidad íntima que contrasta con la ferocidad instrumental. La voz de Anika, entre el recitado y el canto despojado, mantiene su sello característico: distante pero cargada de subtexto. El álbum rehúye la perfección técnica y abraza la imperfección como gesto de resistencia. Su producción minimalista y sin adornos busca reconectar cuerpo y mente en una era dominada por la hiperconexión y la vigilancia emocional. Abyss no ofrece respuestas, pero sí un espacio para la catarsis, la reflexión y el desacuerdo. Es un documento sonoro que interpela, incomoda y, sobre todo, se niega a mirar hacia otro lado.
Artista: AVA RASTI
Disco: The River
Sello: 130701
Año: 2024

Este álbum debut de la compositora iraní, radicada en Teherán, se presenta como una meditación electroacústica sobre la memoria, el duelo y la transformación. Concebido durante una residencia artística en Treviso, Italia, el disco toma como eje simbólico el río Piave, escenario de batallas históricas y espacio de contemplación personal. Rasti explora cómo los lugares retienen recuerdos y cómo el tiempo distorsiona las narrativas, inspirándose en la célebre frase de Heráclito: “Nunca entramos dos veces en el mismo río”. A lo largo de siete piezas, la artista manipula fragmentos de obras clásicas hasta volverlos irreconocibles, creando un tejido sonoro que combina ambient, música contemporánea, drone y diseño sonoro experimental. Temas como “The Dead Horse” y “Wound” evocan heridas invisibles con cuerdas graves, suspiros armónicos y texturas rasposas, mientras que “Swimming With Him” y “Embrace the Abyss” sumergen al oyente en corrientes emocionales fluctuantes, con percusiones improvisadas y frecuencias que se alejan como mareas. “Teardrop” y “I Remember” cierran el álbum con una calidez melancólica, donde los recuerdos se desvanecen y reaparecen como ecos distantes. La producción, austera pero precisa, revela una sensibilidad cinematográfica que recuerda a Fennesz, Clarice Jensen o Rutger Hoedemaekers, sin perder su identidad propia. The River no busca respuestas, sino acompañar al oyente en un viaje introspectivo, donde cada escucha revela nuevas capas de significado. Es una obra que se lee como un poema sonoro, profundamente humano y emocionalmente resonante.
Artista: MASSIVE ATTACK
Massive Attack – Gira 2025 / Próxima visita a Chile

Durante 2025, Massive Attack ha retomado su actividad en vivo con una serie de conciertos en Europa y América del Norte que han reafirmado su estatus como una de las propuestas más intensas y comprometidas del panorama musical contemporáneo. En sus presentaciones recientes, el dúo de Bristol ha desplegado un espectáculo audiovisual de alto impacto, donde la música se entrelaza con proyecciones que abordan conflictos geopolíticos actuales como la guerra en Gaza, la invasión rusa a Ucrania, la crisis climática y la desinformación digital. Estas intervenciones visuales no son meros acompañamientos, sino parte integral de una narrativa que busca confrontar al público con la crudeza del presente. El setlist ha incluido clásicos como “Angel”, “Teardrop”, “Safe From Harm”, “Unfinished Sympathy” e “Inertia Creeps”, junto a versiones de Bauhaus, Ultravox y Tim Buckley, interpretadas con una intensidad que oscila entre lo ritual y lo distópico. La presencia de Horace Andy y Liz Fraser en algunas fechas ha añadido una dimensión emocional y nostálgica, mientras que la puesta en escena, marcada por luces estroboscópicas y pantallas LED, refuerza el carácter inmersivo del concierto. Massive Attack llegará a Chile en noviembre como parte del festival Fauna Primavera, en el Parque Ciudad Empresarial de Santiago. Se espera que presenten su nuevo espectáculo junto a United Visual Artists, colectivo con el que han desarrollado una propuesta que explora la relación entre arte, tecnología y política. El público chileno podrá presenciar un show que no solo revisita los himnos del trip-hop, sino que los recontextualiza en un mundo fracturado, donde la música se convierte en acto de resistencia y reflexión.
Fecha: 8 noviembre
Link entradas: https://feverup.com/m/414344
Artista: MATTHEW BOURNE
Disco: This Is Not For You
Sello: The Leaf Label
Año: 2024

Este álbum marca el regreso del pianista y compositor británico a su instrumento principal, tras años de exploración con sintetizadores, dulcitones y colaboraciones experimentales. Concebido como una respuesta íntima a la instrucción “no borres nada”, el disco reúne nueve piezas grabadas en sesiones solitarias en su estudio de Yorkshire, donde Bourne se permitió dejar fluir ideas sin censura ni corrección. La obra se caracteriza por una estética minimalista y contemplativa, donde el piano se convierte en vehículo de memoria, duelo y gratitud. Cada tema está dedicado a personas cercanas o influencias musicales, como Keith Tippett, Bill Kinghorn o Brian Irvine, y se construye sobre estructuras abiertas, silencios prolongados y armonías suspendidas. El uso ocasional de cello y dulcitone añade color sin distraer del núcleo emocional del piano. Composiciones como “To Francesca”, “Dissemble” y “Dedicated To You, Because You Were Listening” destacan por su capacidad de evocar paisajes internos, con una técnica que abraza la imperfección como parte del proceso creativo. Bourne evita el virtuosismo y apuesta por la resonancia emocional, dejando que cada nota respire y se desvanezca con naturalidad. El álbum se presenta como un espacio de confianza, un refugio sonoro donde el oyente puede habitar la vulnerabilidad sin temor.
Artista: PATRICK SHIROISHI + PIOTR KUREK
Disco: Greyhound Days
Sello: Mondoj
Año: 2025

Resultado de una colaboración entre el saxofonista japonés-estadounidense y el compositor experimental polaco Piotr Kurek. El álbum surge de una conexión artística iniciada por la BBC en una sesión remota para el programa Late Junction, que dio pie a un diálogo musical espontáneo y profundamente intuitivo. A lo largo de siete piezas, el disco despliega una atmósfera de jazz de cámara minimalista con tintes ambient, donde el saxofón tenor de Shiroishi se entrelaza con el piano digital, teclados y bajo eléctrico de Kurek. La interacción entre ambos músicos se caracteriza por una sensibilidad compartida que evita el protagonismo individual, privilegiando el equilibrio y la escucha mutua. Las composiciones, como “Ceilings”, “Now I’m Broken Into” y “Lily’s Trace”, revelan una melancolía contenida, casi meditativa, que se expresa en frases musicales pausadas, silencios significativos y una textura sonora que evoca recuerdos difusos. Kurek aporta una producción delicada, con timbres suaves y modulaciones sutiles, mientras que Shiroishi transforma su instrumento en una voz quebrada, capaz de transmitir vulnerabilidad y contemplación. El álbum no busca grandes gestos ni clímax dramáticos; su fuerza reside en la intimidad y en la capacidad de sugerir más que afirmar. “Greyhound Days” es una obra que invita a la introspección, a dejarse llevar por el flujo emocional de cada nota, y a descubrir en la fragilidad sonora una forma de resistencia poética.
Artista: FRANCIS MORNING
Disco: Subtle Bodies
Sello: Lo Recordings
Año: 2024

Este álbum debut del artista estadounidense se inscribe en la serie Spaciousness del sello, y propone una exploración sonora de las capas energéticas no físicas que coexisten con el cuerpo humano. A través de quince piezas grabadas en cinta y ejecutadas en tomas únicas, el disco se convierte en una meditación sobre la impermanencia, la fragilidad y el desapego, inspirada en prácticas budistas tibetanas como la contemplación del aliento, los canales internos y la transitoriedad. La instrumentación se basa en piano eléctrico, guitarras procesadas, grabaciones de campo, sintetizadores analógicos y ruido de cinta, generando un paisaje sonoro lo-fi de gran calidez emocional. Las composiciones, como “Dreambody”, “Toward” y “Dissolve”, se construyen sobre bucles defectuosos, melodías fragmentadas y texturas que evocan el deterioro físico como metáfora espiritual. La estética glitch y el uso deliberado de imperfecciones técnicas refuerzan el carácter íntimo y artesanal del álbum. El resultado es una obra que se sitúa entre el ambient contemporáneo, la música de cassette y la hauntología emocional, con referencias estilísticas que remiten a Marcus Fischer, Field Tapes y Adrian Lane. Subtle Bodies no busca la espectacularidad, sino la resonancia interior: cada pieza funciona como un ritual sonoro que invita a la introspección y a la escucha contemplativa. El álbum ha sido destacado por su capacidad para generar atmósferas envolventes y por su enfoque honesto y minimalista, convirtiéndose en una de las revelaciones del circuito experimental independiente.
::::::
DESCARGA(lunes 27): opciones aquà o http://www.mediafire.com/file/hurho5o2wht8oe3/perd190527.mp3/file
Emisión en lÃnea a través de Podomatic … esto significa en lÃnea, sin necesidad de bajarlos al computador
Bitácora: Ya estamos en 2019 y se cumplen 30 años de muchos discos. El año 89 se editaron grandes obras pop y personalmente me tocó estar cerca de aquello y asà tendré la oportunidad de comentarlo al aire, incluso visitando un paÃs –que como tal- no existe más: Alemania Federal, donde ocurrió ese concierto.
Iremos en pinponeo de vinilos con los nuevos ayudistas de Perdidos: Videovinilos.
Este es el potpurrà de este lunes especial de discos negros y verdes.
Artista: THE CURE
Disco: Disintegration / Vivo en Lorelei, Bizarre Festival, Alemania Federal
Sello: Fiction
Año: 1989 (13 de Mayo)

Del sitio http://guitarsexchange.com “¿Alguna vez quisiste realmente de verdad algo, pero cuando finalmente lo lograste, de repente descubriste que no estabas tan seguro?
Esta es, en cierto modo, la situación en que Robert Smith (nacido el 21 de abril de 1959) se encontró con Disintegration (publicado en mayo de 1989). QuerÃa que The Cure hiciera un disco legendario, “una gran declaración”, antes de cumplir los 30 años, pero cuando el disco fue un éxito, generando varios singles exitosos, y la banda comenzó a llenar estadios en todo Estados Unidos, quedó abrumado y quiso retirarse “A pesar de mis mejores esfuerzos, en realidad (la banda) se ha convertido en todo aquello en lo que no querÃa que nos convirtiéramos] […] Llegó a un punto en el que personalmente no puedo lidiar con eso”, dijo, “nunca fue nuestra intención llegar a ser tan grandes”.
Tras el éxito de Kiss me, Kiss me, Kiss me (1987) Smith habÃa querido volver a las raÃces oscuras y góticas del perÃodo de Pornography de The Cure. Parte del ambiente para Disintegration lo creó aislándose deliberadamente, tomando drogas alucinógenas y, según los informes, tratando de crear un “ambiente desagradable” para que coincidiera con el del álbum. Por otro lado, algunas de las nubes de tormenta que llegaron estaban fuera de su control, como la ruptura de su relación con su amigo de la infancia y compañero de banda Lol Tolhurst durante la grabación, y la presión ejercida por la compañÃa discográfica de The Cure, que consideró al álbum un ‘suicidio comercial’ y quiso cambiarlo.
Quizás por casualidad, este “brebaje de brujas” de los eventos se refleja en las letras de las dos últimas canciones del álbum. Homesick cuenta la historia de alcanzar tus sueños solo para verlos colapsar: “Todo lo que ganas hoy no sirve para nada”; mientras que Untitled regresa al tema de la inutilidad de intentar: “Y ahora el tiempo se ha ido, otro tiempo perdido… Nunca perderé este dolor, nunca volveré a soñar contigo”. PodrÃa haber sido una obra de culto solo para los oÃdos de góticos adolescentes ingleses, pero con el toque especial y la magia de The Cure, este disco se convirtió en popular para todo el mundo, rompiendo el mercado estadounidense y convirtiéndose en un éxito mundial masivoâ€
Y todo esto porque el jueves 30 de mayo The Cure festejará los 30 años de este disco con un recital Ãntegro que lo recrearán, streaming planetario desde Australia. Busquen las pistas para el link a aquellos, están por todos lados.
Artista: THE PIXIES
Disco: Doolittle
Sello: 4AD
Año: 1989

Del sitio https://rockthebestmusic.com “Fue el 17 de abril de 1989 cuando el segundo LP de The Pixies salió a la luz y habrÃa que tatuarse esta fecha en el corazón porque considero que es uno de los discos más influyentes de la historia moderna. Es de suponer que los que me leéis amáis este disco tanto o más que yo, por lo que no entraré en detalles más allá de decir que Black Francis y Kim Deal rebajaron un poco su locura sónica y lÃrica con respecto a Surfer Rosa (1988) en favor de unas canciones más, digamos, convencionales y de ahà salieron dos de los temas más importantes de su discografÃa como los clásicos «Here Comes Your Man» y «Monkey Gone To Heaven» que mostraban a unos ‘Duendes’ más comedidos y empeñados en mostrar una faceta más accesible y, por qué no decirlo, comercial. Por lo demás, el caótico collage de estilos sigue en muy buena forma a pesar de que Francis y Deal empezaron a tener claras diferencias compositivas que se acentuarÃan al máximo en Bossanova (1990) y Trompe Le Monde (1991) con la ‘dictadura’ del psicótico regordete. Aun asÃ, cañonazos esquizoides y obsesivos como «Tame» y «Crackity Jones» contrastaban perfectamente con temas tan catchy como «Wave Of Mutilation», los alt punks de «Debaser» y «Gouge Away», el deconstruido «Dead», el reggae azucarado aunque venenoso de «Mr. Grieves», el surf «La La Love You», el afectado y lo-fi «Hey» y asà podrÃa seguir y seguir con la paleta estilÃstica e interminable de todas y cada una de las composiciones que conforman un tracklist tan surrealista como extremo e iluminado de musas. Un disco perfecto para llevarse a la tumba mientras «Silver» te sigue haciendo sangrar…â€
Artista: CHICK COREA (por Videovinilos)
Disco: The Mad Hatter
Sello: Polydor
Año: 1978

Un extraño experimento de Corea en un año muy prolÃfico de su carrera. El Sombrerero Loco se titula este ambiciosos proyecto inspirado en Alicia en el PaÃs de las Maravillas y que contó con la participación de Eddie Gomez, Steve Gadd y Herbie Hancock entre otros.
Llama a ser escuchado sin prejuicios ni rigideces, para encontrarse con un ejercicio muy experimental, pero digerible a la vez.
Artista: ARCHIE SHEPP (por Videovinilos)
Disco: Attica Blues
Sello: Impulse!
Año: 1972

Shepp, al igual que artistas como Coltrane, siempre pusieron al centro de su creación los sentimientos polÃticos de los años 60´s. A comienzos de la década siguiente, sorprendió con un giro mucho menos obvio hacia el funk y lanzó, a ojos de la crÃtica especializada, una furiosa y tierna explosión de jazz soul psicodélico que es una joya dentro de su discografÃa, que ha hecho que existan al menos 10 re-ediciones a la fecha.
Artista: THE POGUES
Disco: Peace & Love
Sello: Pogue Mahone Records
Año: 1989

Del sitio http://elritmodemisacontecimientos.blogspot.com : “Siempre con The Pogues me ha pasado que ese folk tabernero y ebrio aunque con mensaje, me entraba mejor cuando sonaba una canción suelta por aquà o por allá que ponerme un disco entero de ellos. A veces los instrumentos tradicionales me saturaban un poco. Con el tiempo que sabido ir disfrutando este disco cada vez con más minutaje seguido hasta oirlo entero sin rechistar. Histórica banda de Irlanda del Norte con este pub rock con aires folkies, celtas, mezclando la canción tradicional con actitud punk.
Una banda mÃtica de esas que salen una cada 10 años. Con un estilo definido y sin apearse en toda su carrera, crearon escuela para multitud de bandasâ€.
Artista: JESUS JONES
Disco: Liquidizer
Sello: Food
Año: 1989

Del sitio http://www.thetimeisdead.com “Hace un tiempo pusimos algo de Jesus Jones, y hoy nos toca hablar de su primer álbum. Como todos saben, básicamente se considera a la banda una “one hit wonderâ€, gracias al masivo “Right Here Right Nowâ€, pero la verdad es que todo comenzó con el disco del dÃa. Sin dudas es un favorito de quienes hacemos este blog y siempre supimos que merecÃa su entrada. “Liquidizer†se editó en 1989 y tuvo una gran aceptación de la crÃtica y es reconocido como el mejor trabajo de la banda. El sonido del álbum es un poco más alternativo y extremo que en “Doubtâ€, con más guitarras agresivas y samples extraños. Digamos que la diferencia con “Doubt†es que en “Liquidizer†no se siente que haya tantos “hitsâ€, sino que es un disco más experimental y bastante más ruidoso. Parte de esa agresividad mencionada anteriormente se advierte en temas como Never Enough, Song 13 y, especialmente en el clásico Info Freako.
Claro que la música de por sà no puede mantenerse sola, por lo que las letras de Mike Edwards son un complemento perfecto, con temas como las mujeres desquiciadas, el sentimiento de que nunca nada es suficiente, el ataque de información, y personas que tienen todas las respuestas de la vida…. Con el paso de los años, “Liquidizer†ha tomado el estado de “disco de cultoâ€, sentando bases que luego fueron tomadas y extendidas por otras bandas, aunque la realidad es que nunca se ha reconocido a la banda de Mike Edwards como corresponde.â€
Artista: CHICO BUARQUE (por Videovinilos)
Disco: Construção
Sello: Phillips
Año: 1971

Otro disco extraño dentro de la discografÃa de sus artistas. Éste, el quinto disco de Buarque se convirtió rápidamente en una colección de éxitos, uno tras otros muy bien ejecutados, producidos y elaborados tanto musical como lÃricamente. Casi alejado del “tropicalia†para ir más a las raÃces brasileras de la samba y el romanticismo triste y letras cargadas de crÃtica social a la dictadura militar.
Artista: DÃMASO PÉREZ PRADO (por Videovinilos)
Disco: Lo Mejor De “El Rey Del Mambo” Damaso Perez Prado
Sello: RCA
Año: 1969

Compilado editado en Chile de uno de los artistas cubanos más influyentes e importantes de los últimos tiempos. Conocido como “El Rey del Mambo†Dámaso fue el encargado de llevar el mambo de la isla, al continente latinoamericano y al mundo completo, llegando a Méjico a fines del 49 y haciéndose un merecido espacio en la escena de los 50s con su mezcla única de caribe y big-bands.
Artista: NEW ORDER
Disco: Technique’
Sello: Factory Records
Año: 1989

Del sitio https://jenesaispop.com “La leyenda cuenta que, en plena oleada Acid House, New Order se van a Ibiza a grabar su nuevo disco, se la pasan de fiesta loca, Tony Wilson de Factory Records pierde (otra vez) un montón de dinero con ellos y paren su disco más hedonista, “balearic†y rotundo: ‘Technique’. Tal dÃa como hoy, se cumplen 30 años de su publicación. De hecho, tras leer acerca del absoluto desfase que fue la grabación de ‘Technique’, maravilla saber que ninguno de los miembros de la banda saliera de la experiencia gravemente herido o muerto. Excesos, noches en blanco, éxtasis a toneladas… La maravilla que es ‘Technique’ fue más un feliz accidente que una obra premeditadÃsima. Pero es que al timón habÃa cuatro perros ya viejos en el arte de crear templos pop en medio de la tempestad. Si a alguien le tenÃa que salir bien, era a los New Order de los ochenta. La vibración (la explosión Acid, su querencia por la pista de baile, su trasfondo…) estaba ahÃ. Ellos fueron capaces de exponerla en su máximo esplendor.â€
Artista: R.E.M.
Disco: Green
Sello: Warner Bros
Año: 1988

Del sitio http://dylanbyrds.blogspot.com “Tenia muchas ganas de abordar en retrospectiva un album de los ochenta de R.E.M. Inicialmente la idea era tratar discos como Document o Life’s Rich Pageant (que son mis favoritos, todo sea dicho) pero finalmente he decidido abordar Green (1988), que fue el último que editaron en esa década y que marcó un punto y aparte en su carrera. En primer lugar, porque fue el primero que grabaron para la compañÃa multinacional Warner y segundo porque es quizás, el disco que originó su gira mas recordada y el momento de mayor esplendor de su carrera. Años después editaron Automatic For The People (para mi, su gran obra maestra) y otros discos igualmente memorables, pero creo que sobre Green pivota toda la época de mayor efervescencia de R.E.M. Aquella en la que eran indefinibles. Mitad independientes, mitad mainstreen. El momento en el que todos los ojos de crÃtica y público se depositaron sobre ellos.No es Green un album de diez. Y lo dice un seguidor devoto del grupo de Athens. No lo es porque en computo global, no puede competir con sus dos albumes precedentes o la citada cumbre de 1992. Aunque el peso especÃfico de este disco en la carrera de R.E.M es muy importante. Pop Song 89, Orange Crush y Stand, singles que se extrajeron de la colección, volvÃan a demostrar ese gen infalible que tenÃan para parir temas absolutamente redondos. Lo habÃan hecho en todos sus discos anteriores (incluido el complejo Murmur, su album debut) y lo volvÃan a hacer. Se habÃa convertido en una marca de fábrica. Pero Green daba un paso hacia adelante en aspectos instrumentales como el uso de la caracterÃstica mandolina de Peter Buck (que luego abordaron con éxito en Losing My Religion) y a nivel lÃrico, con algunas letras de Stipe ciertamente atrevidasâ€.
Artista: MASSIVE ATTACK (por Videovinilos)
Disco: Blue Lines
Sello: Wild Bunch Records
Año: 1991

El disco debut de este colectivo artÃstico de Bristol conformado en torno al sello Wild Bunch y la escena de la música Dance y los Djs de Inglaterra de fines de los 80s y comienzos de los 90s.
No tomó mucho tiempo para que éste debut se convirtiera en un clásico y pionero del trip-hop de esa época, con un primer single grabado con Tricky, otro miembro de Wild Bunch.
Artista: THE WHITEST BOY ALIVE (por Videovinilos)
Disco: Rules
Sello: Asound/Bubbles
Año: 2009

Segundo (y último) disco de esta banda, que en palabras del propio Erlend Oye, se da a partir de que Daniel Nentwig se une al proyecto a tiempo completo, para tocar el Fender Rhodes y un sintetizador italiano de la marca Crumar. Esto provocó que la música se tornara más orgánica, al punto que este disco surge de las pruebas de sonido e improvisaciones al terminar los más de 120 conciertos que dieron entre Europa y Méjico.
Artista: SUGARCUBES
Disco: Life’s too good
Sello: One Little Indian
Año: 1988

El álbum debut del quinteto de Reykjavik se convirtió en el disco más importante e influyente en la historia del rock islandés, un honor que sigue conservando luego de 30 años de haberse publicado, en abril de 1988. La banda se habÃa formada el 8 de junio de 1986 por Bragi Ólafsson (bajo), Þór (Thor) Eldon (guitarra) y Bjork Guðmundsdóttir (voz, teclados), justo el dÃa en que nacÃa Ildri Eldon, el hijo del para entonces matrimonio de Þór y Bjork. Poco después se unieron Einar Örn Benediktsson (voz, trompeta) y Sigtryggur “Siggi†Baldursson (baterÃa). Cada uno de ellos tenÃa experiencia previa en varios grupos, siendo Bjork la más precoz ya que a los 11 años ya habÃa grabado y editado un disco y todavÃa adolescente se unió a la banda post punk Tapi Tikarrass, con la que grabó dos discos antes que la banda se disolviera en 1983. Mientras, Siggi formaba parte del grupo Þeyr y Örn y Ólaffson de la banda punk Purrkur Pillnikk. El interés po r el grupo comenzó con el lanzamiento de la canción “Birthday†como single en agosto de 1987, el cual despertó el interés de influyentes personajes como el locutor y productor de radio John Peel de la BBC, mientras el para entonces muy influyente semanario inglés NME lo declaró “Single of The Week†(Sencillo de la semana). La atención de la prensa británica no paró, lo cual generó interés de varios sellos discográficos importantes como Warner y Polygram, pero el grupo decidió seguir con el pequeño sello independiente de Derek Birkett, One Little Indian, que ofrecÃa total control creativo sobre su música y empaque del disco. La producción del disco corrió a cargo de Derek Shulman, parte fundamental de Gentle Giant, una de las más imaginativas y arriesgadas bandas británicas de los años 70. Sin duda, su participación fue clave.
Artista: JESUS AND MARY CHAIN
Disco: HEAD ON (EP)
Sello: Blanco & Negro
Año: 1989

Otra banda que anunció visita a Chile, a 30 años del Automatic, revisaremos unos de sus discos rarezas, especialmente para coleccionistas.
oJO con el Festival Antena, https://www.facebook.com/events/534500703622714/
Artista: ERYKAH BADU (por Videovinilos)
Disco: Worldwide Underground
Sello: Motown
Año: 2003

Más que un disco propiamente tal, éste fue presentado por Erykah como un EP, donde en vez de canciones con la estructura clásica, se presentan unas improvisaciones largas e ideas que van creciendo a lo largo del tiempo con una igual de creciente lista de invitadas e invitados que circulan entre canción y canción.
Artista: THE ROOTS (por Videovinilos)
Disco: How I Got Over
Sello: Def Jam Recordings
Año: 2010

Para enfrentar los tiempos difÃciles no queda más que hacer las cosas bien… esa es la premisa que envuelve al noveno disco de estudio de la icónica banda de HipHop de Filadelfia liderada por Black Thought en la voz principal y ?uestlove en la baterÃa, siempre muy bien acompañados de grandes artistas y de la fe, para demostrar “cómo es que lo superanâ€.