Podcast Programa lunes 28 de abril de 2025

DESCARGA(lunes 28): Aquí o https://www.mediafire.com/perd250428.mp3

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/

Programa lunes 28 de abril de 2025, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: Partiremos con un sinónimo de convergencia de: jazz, soul, rock, psicodelia y vanguardia, luego un ex WIRE con su voz cansina nos vuelve a sacudir el oído, luego un ruso que nos lleva a esos terrenos insondables y cavernosos. Desde Francia la experimentación en piano y voz hablada. Luego un poquito de psicodelia pop de manos de unos expertos y cerraremos con un fino gustito del sr. Patton.

Artista: DOROTHY ASHBY
Disco: Afro-Harping
Sello: Verve
Año: 2024

Si la caja recopilatoria “New Land With Strings Attached” del año pasado (ver Jazzwise 287) ayudó a reavivar el interés por Dorothy Ashby, esta nueva reedición de su LP de 1968, “Afro-Harping”, no hará más que avivarlo. Afro-Harping, el primer álbum de Ashby para Cadet, filial de Chess, ha sido reeditado en numerosas ocasiones, pero esta puede considerarse la versión definitiva, eclipsando incluso al original. ¿Por qué? En parte por el sonido: el ingeniero Alex Wharton ha vuelto a las cintas maestras analógicas originales y, utilizando equipos antiguos de Abbey Road, ha producido un nuevo máster de una calidad asombrosa: detallado, contundente, holográfico, creado pensando en el gusto del público moderno, pero con auténtica calidez y realismo; revela capas inéditas en ediciones anteriores. Además, las prensas (en vinilo transparente o negro) de Pallas son impecables. Pero el empaque y la investigación también son dignos de mención: la funda desplegable y el folleto, bien documentado e ilustrado, ofrecen no solo información detallada de la sesión, sino también contexto sociomusical (el ensayo de Seán Casey, de la revista Shindig!, es excelente). Lo más gratificante es que el equipo de Verve ha logrado identificar (y reconocer) a los músicos que participaron por primera vez.

Artista: EDVARD GRAHAM LEWIS
Disco: Alreet
Sello: Upp Records
Año: 2025

Casi cuarenta años después de su primer álbum en solitario, el bajista y vocalista de Wire podría haber publicado su mejor trabajo hasta la fecha, según Jeremy Allen. En 1986, Lewis, bajista de Wire, lanzó su primer disco en solitario, Hail, bajo el alias He Said. Con Bruce Gilbert y Brian Eno, debería haber sido aclamado como el gran trabajo que fue, pero resultó ser un comienzo desfavorable, ya que se vio eclipsado por su regreso a Wire tras casi seis años de inactividad. Gran parte de lo que Edvard Graham Lewis ha hecho desde entonces bajo diversas apariencias ha permanecido en un segundo plano, pero ha persistido a pesar de esa indiferencia inicial. Y nos alegra que lo haya hecho, porque Alreet? bien podría ser su obra maestra de finales de su carrera, sin un solo momento de debilidad. El título frívolo —un cálido saludo desde el noreste— contradice el considerable logro que aquí se presenta. Bajo el apodo escandinavo de su nombre completo (Edward se convierte en Edvard), Lewis ha publicado tres álbumes, dos de los cuales se publicaron uno junto al otro en 2014: All Under, con un fuerte componente de ruido ambiental, y All Over, con un componente más musical, aunque ambos tendían a desviarse por la tangente. Alreet? consolida ambos y añade otra década de experiencia al repertorio. A sus setenta y un años, la voz de Lewis se ha profundizado hasta convertirse en un barítono autoritario pero aún vulnerable, que resuena como un Johnny Cash de la última época. Los versos iniciales de «Kinds of Weather» («no volverás a pasar por aquí / nunca tendré el placer / no volverás a pasar por aquí / en busca de tesoros sónicos») ciertamente sugieren una conclusión, aunque también es una despedida, con un trasfondo palpitante que nos implora a seguir adelante, independientemente de esta combativa salva inicial.

Artista: PAVEL MILYAKOV
Disco: Enthropic Vision
Sello: PSY X records
Año: 2024

Ya sea minimal acid alucinógeno, paisajes sonoros industriales abstractos, techno experimental aturdido o música pseudocoral, el productor experimental Pavel Milyakov es el maestro indiscutible de las vibraciones inquietantes. Siempre he considerado su música algo devocional, arraigada en la tradición espiritual tarkovskiana, aunque el objeto de devoción sigue siendo objeto de debate. Emana la misma aura seductora y trascendental que caracterizaba el cine de autor ruso, evocando sentimientos esquivos de anhelo, esperanza, arrepentimiento y fe. En los últimos años, Milyakov también se ha convertido en un colaborador frecuente, y su último lanzamiento incluye cuatro apariciones como artista invitado. El productor holandés Torus contribuye a la inmersiva y tranquila melodía de trance break «Eternal Break». Richie Culver es la fuerza gravitatoria de dos piezas de palabra hablada hauntológicas: la composición ambiental «Tesco», con aires de Burial, y la melodía «Drifting Off», inspirada en UKG. La interpretación vocal de la polaca Martyna Basta en el tema cinematográfico de dark ambient «Moon Chant», un canto de sirena para el plenilunio, toca todos los puntos sensibles de la melancolía, y Yana Pavlova(QEPD), quien ya colaboró con Milyakov en el lacrimógeno blues post punk de 2021, BLUE, ofrece una interpretación magistral del etéreo slowcore final «The Thrill» (piensen en Dean Blunt y Joanne Robertson). Sin embargo, es la devastadora obra maestra del emo trance «Gabba 17» la que realmente destaca para mí. Pocas melodías me han impactado tanto como su motivo de sintetizador hipernostálgico, entrelazado con bombos de gabber distorsionados y voces fantasmales. Con una belleza apocalíptica, me hace sentir miserable y extasiado al mismo tiempo.

Artista: FELICIA ATKINSON
Disco: Space As An Instrument
Sello: Shelter Press
Año: 2024

A partir de ingredientes sencillos —palabras habladas, grabaciones de campo, algunas notas de piano—, la compositora francesa construye intensos mundos de sentimiento. Los acompañamientos de palabra hablada de Félicia Atkinson a las canciones de su nuevo álbum son galos e íntimos. Sus palabras, con un suave acento, se deslizan en el oído mientras, en el tema inicial «The Healing», habla sobre la contemplación, «de pie, pero sin afrontar completamente lo que tengo delante». Habla sobre un piano solitario que toca una melodía melancólica, el tenue aleteo de un pájaro y los sonidos que emite una persona al rozar una grabadora. El trabajo de Atkinson se basa en grabaciones de campo, que realiza en entornos convencionales, es decir, fuera del estudio. Pero el álbum también gira en torno al piano, que Atkinson graba con su teléfono, fusionando campo y estudio de una manera que subvierte la práctica musical estándar y contribuye a su mundo sonoro inestable y multifacético. Space In An Instrument, como su título indica, es un álbum con temas cósmicos: los amplios espacios que nos rodean y nos cubren, pero también los espacios interiores. Los paisajes sonoros íntimos de Atkinson y sus capas de ruido, tanto consecuentes como intrascendentes, registrados por igual por sus dispositivos portátiles, son un medio muy eficaz para abrir los paisajes interiores. Su voz es descaradamente seductora, a veces inteligible, a veces utilizada como instrumento, más que como un recurso lingüístico. ¿A quién no le gustaría que le susurraran francés suavemente al oído? Sin embargo, Atkinson se mantiene en el lado correcto de la autocomplacencia, equilibrando la tranquilidad con la perturbación, con una voz a veces demasiado insistente o extrañamente duplicada. Mientras tanto, los paisajes electrónicos dibujan un paisaje sonoro en constante cambio de ruido intencional y accidental. Reflejando fielmente los recovecos de la mente, la música de Atkinson nunca es del todo serena ni completamente tranquila.

Artista: ROSE CITY BAND
Disco: Sol y Sombra
Sello: Thrill Jockey
Año: 2024

Del sitio https://www.mondosonoro.com/: “Estoy seguro de que, todos los que amamos la música y no renunciamos a seguir indagando sin descanso en los nuevos lanzamientos que salen semana a semana, nos hemos tenido que enfrentar alguna vez a la típica pregunta de ese amigo que se quedó anclado en los clásicos del pasado y te suelta un sonoro: Pero… ¿no te cansas? ¿No te hartas de buscar entre tanta morralla? Y debo reconocer que, si este no fuera mi oficio, es posible que hubiera atravesado etapas de desencanto. Pero, claro, luego uno da con un disco como este “Sol y sombra”, se olvida del tiempo perdido y vuelve a recuperar la fe. Vuelve a pensar que ha merecido la pena no desistir para degustar de unos sonidos tan elegantes como cristalinos. Y no es que la Rose City Band sean unos auténticos desconocidos, pero es cierto que Ripley Johnson, su líder, se ha manejado siempre en los márgenes del universo de la Americana Music, ya sea con este proyecto, o con otros de corte más duro y psicodélico como Wooden Shjips o Moon Duo. “Sol y Sombra” es el quinto trabajo de la banda integrada por el ya mencionado Ripley Johnson, muy bien arropado por Barry Walker a la pedal steel, Paul Hasenberg a los teclados y John Jeffrey a la batería. Músicos veteranos que saben dar el contrapunto perfecto para que todo suene tan niquelado como compacto. Y es que una de las mayores virtudes de este disco es la delicadeza con la que los instrumentos empastan entre sí. El ensoñador vibrato alargado de la pedal steel con la suavidad de la base rítmica y la susurrante voz de Ripley Johnson. Una elegancia que remite a la alcanzada por otras bandas como los Mojave 3 de otro artesano de la sonoridad como Neil Halstead, los Lambchop de Kurt Wagner o en algún momento más puntual los Luna de Dean Wareham o incluso el Jonathan Wilson más sosegado”.

Artista: DALEK
Disco: Negro Necro Nekros
Sello: Ipecac Recordings
Año: 2024

Ipecac de Mike Patton lanza una reedición ampliada en vinilo del EP debut de Dälek de 1998, con nuevas versiones mejoradas y reforzadas con instrumentales extra, demos y remixes para los amantes del hardcore. El EP original de cinco temas situaría al dúo MC Dälek, el microfonista, y el productor Oktopus, en los límites del hip hop de finales de los 90, en una zona cercana al illbient de Spectre, Company Flow y Cannibal Ox de El-P, DJ Shadow o RZA, y los primeros trabajos de Kevin Martin. Eran conscientemente más extraños que el gangsta rap contemporáneo predominante, y expandirían el lenguaje del hip hop con un toque oscuro y psicodélico que posiblemente les valió más seguidores en el Reino Unido y la Unión Europea que en Estados Unidos, lo que resultó en colaboraciones posteriores con Skam Records de Manchester y Zhark de Kareem en Berlín, adonde se mudaron en 2010.Dälek es un trío formado por el líder y MC Dälek (alias Will Brooks), quien, a mediados de los 90, colaboró con Oktopus (Alap Momin) y Joshua Booth en una serie de canciones con influencias de Public Enemy y Einstürzende Neubauten. Los resultados son a veces tan espectaculares que desafían la creencia: la combinación perfecta de noise y rap con conciencia social. Algo que debería haber revolucionado el rap para siempre, pero que a día de hoy es relativamente desconocido, salvo para quienes conocen la banda y hablan de ella con reverencia.
:::::::

Programa lunes 23 de agosto de 2021, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

(por si acaso, las RRSS de Perdidos son:
Instagram: @perdidosenelespacio2003
Facebook: https://www.facebook.com/groups/33296420087
twitter: #jaimebaeza )

Bitácora: otro disco que nos pasó por el lado ni lo vimos venir, africanos con espíritu vaquero, unas segundas tomas de un disco completamente militante y comprometido, músicas que apelan a los Ratatuille que todos juntan en su interior. Otra nueva variante de fusión de jazz y electrónica cercana a la fisión más que la fusión y cerraremos con alegorías a una navidad oscura y gélida.

Artista: BONOBO
Disco: Black Sands
Sello: Ninja Tune
Año: 2010

Del sitio https://unplanetadesonidos.com “Dos de sus tres álbumes anteriores, su debut, Animal Magic (Tru Thoughts, 2000), y Days To Come (Ninja Tune, 2006), también comienzan con una introducción. Pero no, no es una vuelta al pasado ni una repetición. Escuchamos un pasaje orquestal, cuerdas de tono dramático y aires orientales que bien podrían surgir del Ryuichi Sakamoto que colaboró con Bertolucci para The Last Emperor. Pensamos que se trata de un considerable cambio por parte de Bonobo, que nunca antes había propuesto ese tipo de música. Esa introducción se enlaza con Kiara y entonces escuchamos el mismo motivo melódico deconstruido, introducido en un contexto electrónico, entrecortado, y ya reconocemos parte del universo sonoro de Simon Green. No obstante, sigue siendo un evidente cambio, pues nunca antes había creado una pieza similar. Y así, con sólo un tema y su correspondiente introducción, el artista británico ya ha mostrado su evolución. Esa es la clave para apreciar Black Sands, su cuarto trabajo de estudio”.

Artista: Varios (Josaya Hadebe, George Sibanda y más)
Disco: Bulawayo Blue Yodel
Sello: Olvido Records / Mississippi
Año: 2019

Sonidos altos y solitarios de Zimbabwe, Kenia y Sudáfrica, 1948-1959: magníficas baladas de guitarra escogidas con los dedos, cantos de guitarra, diapositivas y canciones inquietantes y agotadoras de viajes de trovadores con una inclinación por el legendario estilo de vida de los vaqueros estadounidenses. Una asombrosa fusión de melodías africanas neotradicionales y la música country occidental de los Estados Unidos. 14 clásicos perdidos de George Sibanda, Josaya Hadebe, Sabelo Mathe, Sammy Ngaku y más, todos reeditados por primera vez a partir de discos originales de 78 rpm. Coeditado con Olvido Records. Incluye notas delineador con letras y cubiertas de punta de la vieja escuela.

Artista: MAX RICHTER
Disco: Voices 2
Sello: Decca
Año: 2021

Del sitio https://www.lachicuela.com “La artista y cineasta ganadora del BAFTA, Yulia Mahr, revela su nuevo video de “Prelude 2”, el tercer sencillo de VOICES 2- de Max Richter, un importante proyecto de grabación inspirado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El video de “Prelude 2” es una respuesta artística a nuestros tiempos turbulentos y destaca la difícil situación de los refugiados. Según las Naciones Unidas, más de 20.000 migrantes y refugiados se han ahogado en los últimos siete años intentando cruzar el Mar Mediterráneo. Muchas personas, incluidas mujeres y niños, perdieron la vida mientras intentaban escapar de la persecución y la pobreza. Yulia Mahr dijo: “Cuando era pequeña, casi me ahogo, fui salvada en el último momento por mi madre. Todavía recuerdo la sensación vívidamente: era brumosa y soñadora y los segundos pasaban en cámara lenta. No estaba entrando en pánico, pero fue totalmente abrumador, una sensación de desarrollo inevitable. Intenté traer algo del recuerdo de esos momentos a este video, y mi propio sentido del poder de eso, en yuxtaposición al líquido amniótico que nos da vida”…. Yulia, en esos primeros años, fue criada en gran parte por su abuela. Su abuela había sido traductora simultánea en cinco idiomas. Ella misma, refugiada durante la Segunda Guerra Mundial, que escapó a Chile, había trabajado y se hizo amiga de Allende, Neruda y el Che Guevara. Crió a Yulia en Budapest y su profundo humanitarismo y calidez alimentaron la inspiración para VOICES.”
A diferencia de Voices, donde las composiciones presentaban lecturas de extractos de la Declaración por varios oradores en sus idiomas nativos y la música reforzaba de manera silenciosa pero fuerte los sentimientos y mensajes detrás de los textos, esta vez la música ofrece temas más reflexivos e introspectivos que antes de Richter. La música tiene una calidad orgánica, a menudo desarrollada a partir de un tema de cuerdas. El tintineo y arrullo del piano y las cuerdas exuberantes y relajantes se sienten tan arraigadas, centradas y completamente pacíficas. En Voices 2, los sonidos ambientales y clásicos chocan a lo largo del disco, evocando la sensación de estar a la deriva en un escondite sereno. La composición de apertura “Psychogeography” tiene una energía serena que encapsula a la perfección la atmósfera que se desarrolla en el resto del álbum a medida que avanza suavemente hacia estados más pensativos y reflexivos. El álbum en su conjunto se siente innatamente optimista, incluso cuando las opciones melódicas se sienten nostálgicas y decididamente melancólicas. Como resultado, las composiciones, con su naturaleza suave e inmersiva, son un bienvenido respiro del ruido y las turbulencias que han marcado este período de tanta incertidumbre y malestar político, social y de salud.

Artista: FRANK BENKHO
Disco: Plays the casiotone
Sello: Tensa Records
Año: 2021

Del sitio https://nacionelectrica.cl/ “El disco que nos presenta Frank Benkho en esta ocasión, reúne algunas cualidades “vintage”, está creado exclusivamente con sonidos del Casio MT-65 y MT-68, de origen japonés y fabricado cerca del año 83. Así, este disco nos remite a esa fantasía de TV y radio, de nostalgia, familia y melancolía. Sus piezas contienen elementos de melodía y experimento, easy pop, space pop y ambient, que en este 2021 lo hacen un álbum sin tiempo, donde pasado, presente y futuro, se pueden reconocer generando memorias sonoras imperecederas“

Artista: PAVEL MILYAKOV y BENDIK GISKE
Disco: Sin título
Sello: Smalltown Supersound
Año: 2021

Equipo asesino absoluto del mutante tecno Pavel Milyakov (Buttechno) y el saxofonista explorador Bendik Giske, el primer lanzamiento del nuevo y prometedor sello de jazz fuera de juego de Smalltown Supersound, Le Jazz Non Series. Si te gusta el trabajo de Colin Stetson a Beatrice Dillon a Lynch / Badalementi o el trabajo de Alex Zhang Hungtai como Love Theme, esto es imprescindible.
Milyakov y Giske son muy apreciados en sus respectivas escenas: Milyakov por su techno atrevido a ser diferente y Giske por un notable LP debut ‘Surrender’ y colaboraciones / interacciones con Caterina Barbieri, Laurel Halo y muchos, muchos otros. Y su combinación aquí proporciona una forma ardientemente intensa de electro-jazz híbrido que se siente vitalmente inquieto y en búsqueda. Producido de forma remota en el transcurso de 12 meses entre Berlín y Moscú, las siete piezas del álbum retratan al dúo en una cima temprana de sus poderes creativos de colaboración, deleitándose con la emoción de la invención y la innovación con la destreza física e improvisada de Giske combinada con la imprevisibilidad fugaz Los sistemas modulares a medida de Milyakov. Los resultados son tangiblemente frágiles, pero de una manera inmersiva y de construcción de mundos que habla de la apertura y la reciprocidad de sus visiones, recortando cualquier exceso de grasa y nunca poniendo a prueba la capacidad de atención, se mueven en pasos rápidos entre explosiones de energía ardientemente emotivas y jalones rítmicos molestos , saltando desde picos de asombrosa frivolidad hasta cavernosos skronk y adivinaciones de fantasmas en la máquina con lógica elemental y destreza.

Artista: TOR LUNDVALL
Disco: Yule
Sello: Strange Fortune / Dais
Año: 2006 / 2020

Del sitio http://www.laletracapital.com “Tor Lundvall sigue en sus trece de amenizarnos momentos especiales con sus paisajes ambientales y sus cuadros sonoros. En este caso, es la estación invernal y más concretamente el período navideño el escogido para recrear sus atmósferas. Una Navidad de tranquilidad, de calma, de belleza fría y evocadora, completamente alejada, casi opuesta, a la navidad propuesta habitualmente: consumista, edulcoradamente empalagosa (no apta para diabéticos ni aun renunciando al consumo de dulces típicos) y falsamente solidaria. Este «Yule» que se presenta en edición limitada a 333 copias numeradas es, en EP, el equivalente musical al cuadro que ilustra su portada: una mujer naturalmente bella, entre el frío y la nieve, dando la espalda a los adornos navideños y a la ciudad artificialmente iluminada. Y esa parece ser la proposición de Mr. Lundvall: ambientes tan fríos como certeramente dulces (sin empachos, no hablo de ese tipo de dulzura), tan hipnóticos como de costumbre y tan misteriosos como el más helado de los inviernos”.