Programa lunes 15 de julio de 2024, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: una camuflada Bjork al inicio, un par de suizos (creo) con sabor a pachanga, historias de refugiados, una canadiense descarnada en el momento de contar sus intimidades, retroochentero sin asco y cerramos con pajaritos para dormir.

Artista: JLIN
Disco: Akoma
Sello: Planet Mu
Año: 2024

Akoma, el último trabajo de Jerrilynn Patton, la encuentra con un elenco estelar de invitados, incluidos Björk, el Kronos Quartet y su mentor e ícono Philip Glass. Etiquetar a Akoma como “juego de pies” sería diminuto para una artista cuya producción ha demostrado su amplitud de alcance y talento más allá del género con el que comenzó. En una conversación, Patton compartió sus frustraciones con estos límites impuestos por la industria, especialmente porque se aplicaron a artistas negros visionarios antes que ella. “Hay géneros que se crean, pero para mí todos son el mismo movimiento”, afirmó. “Por eso puedo saltar de esto a aquello. No veo la música clásica separada del trap porque son muy similares a mí”. En Akoma, Patton interroga este extraño valle entre el arte elevado y el popular, combinando la interpretación virtuosa de sus invitados con una percusión rápida e implacable que une el trap, el techno, el dubstep. La canción de apertura “Borealis”, que Patton le dijo a Tone Glow estaba originalmente pensada para el álbum Fossora de Björk de 2022, corta la voz y la flauta de esta última en piezas pequeñas que se saltan la producción deslumbrante y característica de Patton. Esta intensidad se expande a través del resto de Akoma y hasta su magistral cierre, “The Precision of Infinity”, que construye su fuerza a partir de otro colaborador, Philip Glass. Patton evoca un mar turbulento de bajos, cajas y charles de gama baja que amenazan con sumergir la ardiente y expresionista forma de tocar el piano de Glass. Es un arreglo audaz e intrépido cuyos tonos oscuros e instrumentación clásica añaden una enorme profundidad a la producción de Patton.

Artista: CYRIL CYRIL
Disco: Le futur ça marche pas
Sello: Bongo Joe
Año: 2024

La música de Cyril Cyril parece familiar porque no es sorda para sus vecinos, en el sentido más amplio: Ginebra, su guarida, Europa, su patio de recreo como dúo, y el mundo, su tienda de comestibles. Hay mucho en esas dos cabezas, pero solo ellos dos en el escenario. Cyril Yeterian toca el violín con un banjo políglota y capta su voz picante sobre la marcha con los pedales. Cyril Bondi lleva consigo una enorme batería (votada como la más loca de la década), cubierta de cascos sónicos y algún que otro pad. Para su tercer álbum Born Bad, han invitado a dos muchachos de la Orquesta Tout Puissant Marcel Duchamp, Inès Mouzoune (multiinstrumentista de Amami) y Violeta García (cuyo violonchelo aparece en Le Futur ça marche pas). Genosidra, alias Carlos Quebrada, que elabora delicias de discoteca en Bogotá, mezcló salsa pesada y completa, un desafío dada la cantidad de material, grabado como un asunto familiar en Insub Studio. Este álbum presenta baladas pesadas de guitarra y batería basadas en texto, salpicaduras de batería ruidosas y polirrítmicas con un tejido vocal astuto, composiciones deconstruidas y armónicamente ambiciosas, y croares de ranas latinas. Desde sus esfuerzos anteriores, Certaine Ruines (BORNBAD 109CD) y Yallah Mickey Mouse (BORNBAD 138CD), resulta que el futuro no les está yendo tan mal a los dos Cyrils, cada uno de los cuales tiene un sello que dirigir. Bongo Joe para Yeterian, Insub para Bondi, quien también toca el tambor de La Tène en su escaso tiempo libre. Y eso sin contar con su supergrupo Yalla Miku (con Hyperculte, Anouar Baouna, Ali Boushaki y Samuel Ades). Sentados en silencio sobre cajas de discos, construyen pacientemente su sonido. Sin cansarse de redes enfermizas y luchas interminables, Cyril Cyril en vivo es un desastre conmovedor, que grita el splen común y al mismo tiempo se las arregla para reírse.

Artista: MOHAMMAD SYFKHAN
Disco: I Am Kurdish
Sello: Nyahh Records.
Año: 2024

Grabado en Irlanda con Cathal Roche y Eimear Reidy, el traumático viaje de un maestro de bouzouki de Siria no le ha impedido hacer un disco que realmente da una bofetada. La historia detrás de I Am Kurdish de Mohammad Syfkhan es tan extraordinaria como la música que contiene, tal vez incluso más. Así es, aunque ciertamente no es una historia sin precedentes. Las experiencias del cantante y músico kurdo sirio han sido similares a las de miles de personas más, y a las de muchos otros miles que no han tenido tanta suerte, y lo digo a pesar de los horrores que ha tenido que soportar. Mohammad Syfkhan creció en Raqqa y, a partir de la década de 1980, dividió su tiempo entre trabajar como enfermero quirúrgico y cantar y tocar el bouzouki en una popular banda de bodas llamada The Al-Rabie Band. En 2011, estalló la guerra en Siria y uno de los hijos de Mohammad fue brutalmente asesinado por ISIS. Amenazados con más de lo mismo, él y su familia se vieron obligados a huir, haciendo peligrosas travesías en botes de goma para buscar refugio de una muerte casi segura. Tres de sus hijos se quedaron en Alemania, mientras que Mohammad ha hecho una nueva vida en Irlanda con su esposa e hija desde 2016. Y ahora llega su inmensamente impresionante álbum debut en solitario, grabado en el condado de Wicklow con músicos como el saxofonista del condado de Sligo, Cathal Roche, y el violonchelista de Cork, Eimear Reidy. I Am Kurdish toma sus influencias domésticas y las fusiona con música de más allá de esas regiones, desde ritmos folclóricos del norte de África hasta la psicodelia turca. Es un alambique glorioso que no tiene fronteras, donde el propio Mohammad aporta una exuberancia cultivada a su interpretación que desmiente su cosecha.

Artista: CLAIRE ROUSAY
Disco: Sentiment
Sello: Thrill Jockey
Año: 2024

Del sitio https://www.mindies.es :” En su más reciente entrega discográfica, la compositora y artista sonora Claire Rousay se sumerge en territorios musicales hasta ahora inexplorados en su catálogo. ‘Sentiment’ supone un giro hacia formas más convencionales de la canción pop, aunque filtradas a través del particular prisma experimental y de introspección emocional que caracteriza el trabajo de esta creadora oriunda de San Antonio. A lo largo de las diez piezas que componen el álbum, Rousay entreteje melodías de guitarra acústica, voces procesadas mediante autotune y ambientes de carácter ambiental conformados por toda suerte de grabaciones de campo. Sin abandonar su estilo «emo ambient» reconocible, la artista abraza estructuras más directas y accesibles, con patrones de verso/estrofa y estribillos pegadizos. Esta apuesta por un sonido de contornos más definidos no implica, sin embargo, un distanciamiento de la vulnerabilidad temática que ha signado su trayectoria previa. Por el contrario, ‘Sentiment’ representa quizá su trabajo más confesional e íntimo hasta la fecha. La placa se inicia con la desnuda honestidad de ‘4pm’, un desgarrador monólogo hablado que expone sin ambages los turbios vaivenes de la depresión clínica. A partir de allí, Rousay libera un torrente de emociones crudas a través de letras que abordan con franqueza cuestiones como la culpa, el sexo ocasional, las relaciones truncas y la soledad”.

Artista: ANALYTICA
Disco: Strategy Of Tension
Sello: Ice Machine.
Año: 2024

Analytica regresa al sello hermano de Suction, Ice Machine Records, con su segundo álbum Strategy of Tension. Armados con una variedad de sintetizadores y cajas de ritmos tradicionales y antiguos, liberan synth-pop en el estilo clásico de los 80 con espíritu de bricolaje grabado en un casete portátil de 6 pistas. Comprueba si te gusta el tipo de equipo reeditado por el sello Minimal Wave de Veronica Vasicka y los primeros Depeche Mode.
Después de causar sensación con su LP debut homónimo de 2020 (liderado por el fallecido gran DJ y conocedor de sintetizadores/ondas Silent Servant), Analytica de Toronto regresa a Ice Machine, para el segundo LP de larga duración. , “Estrategia De La Tensión”. Compuesto por el sintetizador kosmische Gabe Knox y el intérprete electroindustrial David Lush, Analytica es un dúo de synth-pop que confronta el espíritu de carrera hacia el fondo de nuestro tiempo, pero utilizando sonidos y herramientas del sintetizador DIY de principios de los 80. era. El álbum se grabó en un portaestudio de casetes de 6 pistas en una sesión de dos semanas en el verano de 2022 y se mezcló en vivo en una cinta en una tarde. Analytica combina sintetizadores analógicos clásicos del santo grial, como ARP Quadra, Roland System 100 y ARP 2600, con cajas de ritmos analógicas poco comunes, como Univox SR-95, Soundmaster ST-305, Roland TR-77 y Korg KR-55B. El resultado es Estrategia de tensión: una dura reprimenda a los actores políticos cínicos y un recordatorio de que lo único que hay que temer es el miedo mismo.

Artista: YARA ASMAR
Disco: Synth Waltzes and Accordion Laments
Sello: Hive Mind Records
Año: 2024

El titiritero y músico libanés Yara Asmar impresiona con este fantástico conjunto de viñetas de acordeón y sintetizador. Desplegándose como un cuento de hadas de Grimm, interrumpe la instrumentación familiar y folklórica con ecos fantasmales y campanillas ingenuas de cajas de juguetes, inaugurando una atmósfera estilo Švankmajer que seguramente atraerá a cualquiera, como Colleen, Julianna Barwick, Preisner o Mary Lattimore. Quedamos encantados con la última colección de grabaciones caseras de Asmar, y ‘valses de sintetizador…’ desarrolla aún más su narrativa, compensando los sonidos tradicionales con un ambiente vidrioso e hipnótico. Asmar estuvo en una residencia en la Selva Negra a principios de este año y había viajado con el acordeón de su abuela, un instrumento que jugó un papel importante en su último disco. Le dijeron que había sido fabricado en Trossingen, a sólo unos minutos en coche de donde se alojaba, así que fue al taller y uno de los artesanos lo reconoció enseguida. Encontró un libro de contabilidad de 1955 que documentaba la venta; el acordeón se hizo con sólo siete más, dos de los cuales eran verdes, y uno de ellos fue enviado al Líbano. Asmar utiliza esta historia como telón de fondo para un álbum que vincula el misterioso bosque alemán con Beirut, considerando todas las personas que abandonaron la ciudad por una razón u otra, y las que han regresado.
::::

Podcast Programa lunes 8 de julio de 2024

DESCARGA(lunes 8): Aquí o https://www.mediafire.com/perd240708.mp3

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/

Programa lunes 8 de julio de 2024, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: Me pilló la máquina nuevamente.

Artista: DIVR
Disco: is this water
Sello: We Jazz
Año: 2024

Llegando al post-rock a través del post-bop, el trío suizo convierte en estándares de jazz los clásicos de XXXXXX y XXXXXXX y suyos propios. Una tranquila serie de acordes de piano avanza a trompicones, las notas flotan y se fusionan como burbujas en el agua. Hay una cualidad letárgica en los pulsos de graves y escasos hormigueos, tics y bops de percusión que siguen su rastro, abrazando de cerca la reverberación de cada tecla. Los movimientos iniciales del debut del trío suizo divr, Is This Water, habitan en un entorno de ensueño, inundado de una suave luz blanca y una relajante niebla. El pianista Philipp Eden, el contrabajista Raphael Walser y el baterista Jonas Ruther pronto encajan en un ritmo apretado, recorriendo una sutil articulación colectiva, solo para que una nube de lluvia oscurezca la luz y amenace el estado de ánimo. El piano tartamudea y dispersa sus notas. Sin una pista a seguir, los golpes de batería y las líneas de bajo comienzan a moverse, buscando con pánico un ancla. Brevemente, el trío se encuentra inmerso en una improvisación grave y dentada. Aunque este enfoque minimalista, a la vez disciplinado y relajado, invita a comparaciones con el igualmente quijotesco zen funk de su compatriota Nik Bärtsch o las progresiones siempre cambiantes de The Necks, la música de divr se resiste a una categorización trillada. El trío parece inspirarse en numerosas influencias, pero los hilos más intrigantes de su estilo conducen a la estética indie electrónica y post-rock del cambio de milenio. El resultado es un sonido que se manifiesta como una destilación matizada de las corrientes de jazz que se encuentran en las obras de Four Tet, Tortoise o Caribou, evitando al mismo tiempo los peligros de los anémicos arreglos de lounge jazz de canciones electrónicas y de rock.

Artista: JIM O’ROURKE
Disco: Hands That Bind
Sello: Drag City
Año: 2023

Evocando el ambiente primitivo americano de la influyente ‘The Hired Hand’ de Bruce Langhorne, lo último de Jim O’Rourke es una magnífica instantánea, silenciosamente resonante y de movimiento lento, del amplio paisaje norteamericano, o “pradera gótica”. Interpretado a través de teclas de jazz hirviendo, drones microtonales, contrabajo, piano y percusión deslizante, es un equipo completamente imperdible que es altamente recomendado para cualquiera que esté obsesionado con Jim, o para aquellos de ustedes que aman las partituras de Tindersticks para Claire Denis tanto como a nosotros. hacer. El coqueteo de Jim O’Rourke con el cine ha sido una de las constantes confiables en su dilatada y prolífica carrera. Su trilogía de álbumes más conocida ‘Bad Timing’, ‘Eureka’ e ‘Insignificance’ llevan el nombre de películas de Nicolas Roeg, e incluso ‘The Visitor’ era una referencia al vehículo Bowie de Roeg ‘The Man Who Fell to Earth’. Ha hecho sus propios cortometrajes, participó en ‘Grizzly Man’ de Werner Herzog y compuso la música para un puñado de largometrajes independientes, entre los que destaca la extraña y subestimada ‘Love Liza’ de Todd Louiso, además de contribuir a la aclamada banda sonora de ‘Drive My Car’ de Eiko Ishibashi. Ambientada en las praderas del oeste de Canadá, ‘Hands That Bind’ es una fusión surrealista de ciencia ficción y tropos occidentales del inconformista director Kyle Armstrong. O’Rourke ha trabajado con Armstrong antes en ‘Until First Light’ de 2018, y aquí se le otorga licencia para representar la visión sesgada de Armstrong de Alberta con mucho espacio para el movimiento creativo. Su paisaje inquietante y premonitorio se refleja a través de grabaciones ambientales intrincadamente diseñadas e instrumentación con tono distorsionado. Por momentos brilla con la oscuridad de la influyente partitura de François Tétaz para el clásico de terror australiano ‘Wolf Creek’, recordando el espacioso paisaje de la película a través de pulsos eléctricos y estática de radio manipulada, desviándose repentinamente hacia una reimaginación más gótica de la gente pastoral, disolviendo su estilo casero. instrumentación en piscinas aceitosas de abstracción electroacústica.

Artista: LEE ‘SCRATCH’ PERRY
Disco: King Perry
Sello: False Idols
Año: 2024

Antes de su muerte en 2021, a los 85 años, el innovador productor e innovador del dub jamaicano Lee “Scratch” Perry había reunido un elenco estelar para lo que ahora es el último de dos álbumes póstumos. “Me gusta que me explote los malditos oídos”, anuncia el líder de Happy Mondays, Shaun Ryder, presumiblemente sus requisitos para entrar en la zona para ofrecer su característico juego de palabras en Green Banana. La complicada y actual protegida Marta aporta otro sabor británico al dub electrónico Future of My Music, mientras que la voz aireada de este último hace que I Am a Dubby sea el tema más soñador aquí, aunque la cantante de soul del sur de Londres, Greentea Peng, aporta tonos igualmente dulces a 100lbs of Summer.

Artista: MARTA DEL GRANDI
Disco: Selva
Sello: Fire Records
Año: 2023

El nuevo álbum de la cantautora italiana Marta Del Grandi es una densa maraña de paisajes sonoros etéreos y canciones con los pies en la tierra. Escrita principalmente en la carretera y en Berlín, toma las voces de la tradición y la progresión y las moldea en algo completamente nuevo: “Si te sumerges en mi fantasía, yo me sumergiré en la tuya”. Si el disco debut de Marta ‘Until We Fossilize’ hablaba al corazón, ‘Selva’ le habla al alma. La batería en vivo y los timbales presentes en gran parte del disco le dan un nuevo poder a su voz icónica y sus sintetizadores celestiales: un grito de guerra. Es pop etéreo con agallas. Y, a medida que melodía tras melodía le habla a un otro indefinido, se hace evidente que debajo de las suaves melodías, Marta es una mujer que exige ser escuchada. ‘Snapdragon’ lidera esta llamada, comenzando con un ritmo simple, casi primario, de la batería antes de superponer capas de cortes vocales aislados, un saxofón frenético de una sola línea y una gran cantidad de retrasos y distorsiones. La flor del mismo nombre, que se cree que es originaria de Italia, prevalece en el folclore como escudo protector contra el mal, hermosa pero fuerte y resistente a sus duros alrededores. Esta dicotomía es el tema que recorre sus letras: “Dime, Snapdragon, ¿serás mi coartada? ¿Me respaldarás? Hay alegría y excentricidad en su escritura. ‘Chameleon Eyes’ comienza con una línea de bajo desnuda, casi elemental, debajo de las palabras: “Dijiste que nunca intentarías impedirme ser quien era, y te creí porque eres un hombre”. Ella aclara que se refería a “un hombre de palabra” en la siguiente línea, pero no antes de una gran pausa que me hizo reír.

Artista: KHORA
Disco: Gestures of Perception
Sello: Marionette
Año: 2024

Khôra es el vehículo que el artista Matthew Ramolo, radicado en Toronto, utiliza para explorar las similitudes y diferencias entre la música orgánica y sintética. Gestures Of Perception es el cuarto álbum de Ramolo, y también su primer LP doble, y lo encuentra tejiendo grabaciones de campo, drones, instrumentos de percusión y más en un todo más amplio, generado principalmente por sintetizadores modulares.
Silenciosamente influyente en la escena de Toronto, Matthew ha estado definiendo su sonido característico durante más de una década, utilizando su arsenal de instrumentos electrónicos y acústicos para idear una forma espiritualmente incisiva que se inspira tan liberalmente en la música antigua como en la música antigua. vanguardia moderna. ‘Gestures of Perception’ es su primer álbum doble y se basa en ritmos entrecortados, de estilo gasa musulmana, que generó utilizando una caja de ritmos solenoide de bricolaje. Los pulsos son tortuosamente hipnóticos, suenan a la vez electrónicos y asombrosamente acústicos, y forman una base ritual para sus melodías de sintetizador gusanos y drones extrañamente afinados. En el primer tema ‘Golden Femur’, Ramolo usa el erhu, un violín chino de dos cuerdas, para tocar pops apagados y ruidosos, armonizando con su modular y agregando punteos de arpa tipo kora para crear una fusión arremolinada de trazos familiares y desconocidos. Es música inteligente e intencional que conecta épocas y continentes con una calidez de corazón abierto, preguntándose sobre las posibilidades de la tecnología en lugar de sentirse atado a ella.

Artista: TOM ROGERSON
Disco: Retreat to Bliss
Sello: Western Vinyl
Año: 2022

El compositor Tom Rogerson ha creado un álbum que parece momentos de silencio transformados en sonido. El pianista utiliza un cuidadoso diseño de sonido y el más suave de los martillos de piano para aportar textura y belleza a su trabajo. “Return to Bliss” es la primera vez que Tom Rogerson combina su trabajo de piano no solo con fragmentos de electrónica sino también con su propia voz. Es un viaje valiente pero bienvenido. El álbum cruza la táctica del piano clásico moderno y el piano pop etéreo. Las dos primeras canciones muestran ambos extremos maravillosamente. “Descent” es una cascada de notas y un ambiente de martillo de piano. Una mezcla de belleza e intriga, la cascada nunca revela completamente su destino final, pero curiosamente te atrae de todos modos. “Oath” tiene arpegios rápidos pero una progresión de acordes lenta con el canto de Tom pasando del zumbido de fondo a declaraciones centrales a lo largo de la canción. La voz limpia de Tom también ofrece pureza e inocencia a la canción y es un álbum destacado. En otros lugares, otros silencios o momentos en el tiempo son más abstractos y menos lineales. “Buried Deep” ofrece un motivo simple que pasa del interior profundo de un piano a teclas apagadas. “Toumani” se siente clásicamente europea cuando la virtuosa mano derecha hace girar las teclas en un caos y asombro crecientes. La pista está inspirada en cómo el legendario Toumani Diabate toca la Kora. Es como si el piano transmitiera el estilo de tocar la kora con los dedos y la música se siente estimulante y libre. Tom Rogerson es un artista que anteriormente ha dedicado mucho tiempo a la improvisación y creo que eso se traslada a momentos de este álbum, siendo “Toumani” un ejemplo frenético de ello. “Drone Finder Part 2” es como una desolada mano del tiempo que busca un cierre y los susurros de teclas adicionales muestran cómo Tom crea un marco para improvisar en el interior.
::::