Programa lunes 16 de diciembre de 2019, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

(Nota jueves 12 . Tongo y pucheros el miércoles, sonrisas maquiavélicas y traidores rastreros el jueves, así es de enfermiza la foto, mientras siguen reprimiendo con saña. Aún queda camino por andar).

Bitácora: Este lunes, nuevas viejas cosas nuevas, desde Islandia, Marruecos, Francia, entre otros, potpurrí para hacer vibrar la fibra más sensible y la más aguerrida. Este es el set de lunes:

Artista: SIGUR ROS
Disco: Agaetis byrjun – A Good Beginning
Sello: Krunk
Año: 2019

Del sitio https://www.milenio.com “Resulta un poco impactante pensar que hoy se cumplen dos décadas del lanzamiento del icónico disco de Sigur Rós, lo digo porque parece que fue ayer cuando paseaba por Tower Records en Santa Mónica y tomé este CD entre mis manos; me llamó la atención su portada con el feto y evidentemente, una calcomanía en la que decía que Björk —entonces mi ídolo mayor— recomendaba a este grupo a ciegas y que eran los mejores artistas islandeses que ella había escuchado. El álbum, Ágætis Byrjun, que en español significa Un buen comienzo, en realidad era el segundo de la banda y se convertiría en un fenómeno mundial. La voz de Jónsi era única —imitada hasta el cansancio ahora por cantantes como Juan Son—; la composición de las canciones: gloriosa, desde orquesta sinfónica, mezclada con una sutil dosis de electrónica, hasta coros infantiles y arreglos que le ponían a uno la piel chinita. Con temas como “Sven-G-Englar” (“Ángeles sonámbulos”), una monumental poesía de 10 minutos que es de lo más bello que escuchamos a finales del siglo pasado y la —estoy consciente de que casi nunca se debe usar esta palabra— sublime mini ópera “Starálfur” (“Un elfo mirando”), la banda logró trascender inmediatamente y convertirse a principios del siglo actual, en la precursora de la música alternativa junto a los primeros experimentos de Radiohead con la electrónica (Kid A) y su misma patriota, Björk (Vespertine). Entre falsettos, estructuras sónicas que rompían paradigmas, landscapes cinematográficos y temas que desafiaban toda convención, este álbum de Sigur Rós recibió críticas unánimes de excelencia y su popularidad se extendió a través de dos películas. Mientras “Sven-G-Englar” se incluye en Vanilla Sky, “Strálfur” lo hizo en The Life Aquatic, de Wes Anderson (y también, aparece en una escena de esas extras del DVD del Sr. de Los Anillos, donde están paseando por una disquería en Nueva Zelanda y Frodo recomienda el disco ciegamente). Para festejar los 20 años de su lanzamiento, la banda lanzó el 21 de junio una edición especial de tres discos con cada track en forma de demo, además de rarezas y un concierto en la ópera Íslenska.”

Artista: ATTARAZAT ADDAHABIA & FARADJALLAH
Disco: Al Hadaoui
Sello: Habibi Funk Records
Año: 2019

Del sitio: http://www.worldgroove.com “Habibi Funk es un sello alemán centrado en excavar en archivos perdidos de ritmos árabes de décadas pasadas. Su cofundador, Jannis Stürtz, comenzó la aventura en 2012 al entrar casualmente en una ferretería de Casablanca, a partir de entonces, ha ido recorriendo países árabes para recoger casetes y discos polvorientas en los sitios más insólitos. “Aunque muchas regiones han sido cubiertas por otras etiquetas que realizan un trabajo similar al nuestro”, declara Stürtz, “el mundo árabe se ha dejado de lado hasta hace muy poco tiempo. Lo que me provocó al principio es que era una música que realmente me gustaba, pero no sabía mucho sobre ella, y con quien lo hablaba comentaba lo mismo. La calidad de la música era realmente fuerte y sentí que había una discrepancia entre la disponibilidad de la música y el interés que creó”. Y así nació el sello, para redimir todos esos sonidos eclécticos y a la vez estereotipados del mundo árabe, que Stürtz exhuma de los estudios Boussiphone de Casablanca, Marruecos, completando cada entrega con fotos originales, información exclusiva, y huyendo de diseños de imágenes tópicas.
Hasta la fecha Habibi Funk ha editado discos de artistas como Fadoul, el James Brown marroquí, o el argelino Ahmed Malek, así como casetes de música sudanesa y compilaciones realizadas por la emisora belga Radio Martiko. Para el próximo julio, verá la luz, por primera vez, Al Hadaoui, el debut del grupo marroquí Attarazat Addahabia & Faradjallah, un disco grabado en 1973 en los estudios Boussiphone de Casablanca que ha estado perdido durante cuarenta cinco años. Attarazat Addahabia era pintor de carteles de cine y comenzó a escribir música para reinterpretar la cultura y la música gnawa, montando una banda en 1968 con catorce miembros de su familia de varias generaciones. Y pasaron de hacer actuaciones maratonianas de casi doce horas a recluirse en un estudio y grabar sus composiciones. El resultado es una especie de funk árabe con columna vertebral gnawa.”

Artista: THE ART ENSEMBLE OF CHICAGO
Disco: We are on the edge
Sello: Pi Recordings
Año: 2019

Algo que ya habíamos adelantado el lunes 18 de noviembre pasado., el combativo nombre que da título al disco y por las redes del Feisbook de Perdidos ( https://www.facebook.com/groups/33296420087/ ) publicaremos la combativa letra del tema que pondremos al aire.
Del sitio https://elintruso.com “La mítica agrupación The Art Ensemble of Chicago estará celebrando sus cinco décadas de existencia con la edición del álbum doble We Are On The Edge: A 50th Anniversary Celebration, trabajo en el que presentan en sociedad una nueva alineación conformada por Roscoe Mitchell en saxos alto, soprano y sopranino, Famoudou Don Moye en batería y percusión, Moor Mother (Camae Ayewa) en voz y poesía, Rodolfo Cordova-Lebron en voz, Hugh Ragin y Fred Berry en trompetas y fiscornos, Nicole Mitchell en flauta, piccolo y flauta baja, Christina Wheeler en voz, autoarpa, Moog Theremini, sampler y electrónicos, Jean Cook en violín, Edward Yoon Kwon en viola, Tomeka Reid en cello, Silvia Bolognesi en contrabajo, Jaribu Shahid y Junius Paul en bajos, Dudù Kouaté, Enoch Williamson y Titos Sompa en instrumentos de percusión y Stephen Rush como conductor. La banda surge en el seno de la AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians) a finales de la década del sesenta como un desprendimiento del Roscoe Mitchell’s Art Ensemble (grupo que materializara el disco Cogliptious en 1967). La inabordable discografía de The Art Ensemble of Chicago incluye, entre otros álbumes, a los discos editados en 1969 A Jackson In Your House, Tutankhamun, The Spiritual, People in Sorrow, Message to Our Folks y Reese and the Smooth Ones (todos ellos con su formación original integrada por Lester Bowie, Malachi Favors Maghostut, Joseph Jarman y Roscoe Mitchell), Certain Blacks de 1970 (allí incorporando a Chicago Beau, Julio Finn y William Howell), Chi-Congo en 1972 (con los miembros fundadores, pero sumando a Famoudou Don Moye) y los discos donde participara la cantante Fontella Bass (Go Home, la banda sonora del filme Les Stances a Sophie y Art Ensemble of Chicago with Fontella Bass). Luego llegarán Phase One de 1971, Live at Mandel Hall y Bap-Tizum en 1972 (con Bowie, Mitchell, Jarman, Favors y Moye) y Fanfare for the Warriors de 1973, Kabalaba en 1974 y Nice Guy (con idéntica formación más Muhal Richard Abrams en piano). En la década del ochenta lanzan Full Force, Urban Bushmen, Among the People, Third Decade, Naked, America – South Africa y los dos volúmenes de la serie Dreaming of Masters (uno dedicado a John Coltrane y otro a Cecil Taylor). Tras el fallecimiento de Lester Bowie acaecido en 1999, se presentan como trío en Tribute to Lester y durante la última década editan, por intermedio del sello Pi Recordings, los álbumes The Meeting de 2003 (con Joseph Jarman, Malachi Favors Maghostus, Roscoe Mitchell y Famoudou Don Moye), Sirius Calling en 2004 y el doble Non-Cognitive Aspects of the City: Live at the Iridium.”

Artista: SOJA TRIANI
Disco: Nouvelles
Sello: La Souterraine (Francia)
Año: 2019

No, SOJA TRIANI no es el nombre de una ciudad antigua imaginaria, sino el laboratorio de sonido del dúo Tom Beaudouin (también miembro de la banda Post-Rock / Electronic FRAGMENTS) y Amaury Sauvé (baterista e famoso ingeniero de sonido de Hardcore & Metal escena). Aquí encontrará letras significativas en francés combinadas con texturas electrónicas y tambores de percusión. Las leyes de la gravedad se vuelven obsoletas, las canciones muestran historias cortas de una época pasada o un futuro obsoleto como las novelas de anticipación. Este primer álbum puede compararse con una mezcla del pop indie-electrónico de Son Lux y la composición de los cantantes franceses Etienne Daho o Flavien Berger.

Artista: THE ANTI GROUP
Disco: 4 X 12
Sello: Peripheral Minimal
Año: 2019

Si alguien merece el calificativo de pionero ese es sin duda ADI NEWTON. El artífice de CLOCK DVA (junto al desaparecido STEVEN JAMES TURNER) estuvo desde el primer momento en el núcleo duro de la gloriosa ‘’revolución industrial’’ en Gran Bretaña. Orbitando entre sus colaboraciones con CABARET VOLTAIRE y sus primeras grabaciones en cassette para INDUSTRIAL RECORDS, es uno de los nombres imprescindibles de la vieja escuela. Claro que, en su caso, el afán experimentador, el eclecticismo a ultranza, hacen complicado adjudicarle ninguna escuela.
El disco 4 X 12 es una versión renovada de la compilación de TAG / The Anti Group 1994 Audiophile. Al igual que con Audiophile, 4 X 12 reúne una selección de los innovadores experimentos punk / vanguardistas / industriales de la banda de los 80. Actúa como una excelente introducción para aquellos que buscan ingresar a The Anti Group y también como un buen repaso para aquellos que desean volver a conectarse. Donde 4 X 12 difiere de Audiophile es en un conjunto de melodías exclusivas que incluyen dos remixes al final del registro. Para artistas relacionados, estás viendo Throbbing Gristle, Guerilla Welfare y 23 Skidoo.

::::

Agrupaciones que protegen y socorren a civiles. Tercera parte.

Este es el link a otra de las agrupaciones, comentadas en el programa del 9 de diciembre pasado.

A través de esos links puedes llegar a contactarles, necesitan mucha ayuda y apoyo, de las más diferentes formas, preguntarles primero o estar atentos a sus llamados.

Agrupación: “Brigada de Enfermería
Ellos están aproximadamente desde las 15:00 hasta que sea necesario, están en el sector de pio nono, área de la plaza de los artesanos.

Instagram: https://www.instagram.com/brigadadeenfermeres/
Twitter: https://twitter.com/LaBrigada2019

No tienen e-mail, contactarles a través de esos links o ir personalmente a la zona.

Programa lunes 9 de diciembre de 2019, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

(Nota jueves 5): ¿Todavía no renuncia?, ¿en qué idioma hay que decírselo?, ¿es tanta la ambición o lo turbio que se esconde y que puede ser develado si se suelta del mango?, va a dejar el país hecho mierda y ¿le da lo mismo?, no se comprende lo que está pasando.

Bitácora: Este lunes 9, partiremos con un tema “lo potente”, desconozco si será primicia para ustedes, pero podría incluirlo en alguna lista de los mejores temas compuestos para un fin específico, pondré la letra en el grupo del feisbuk el día lunes, karaoke frontal.
Y luego seguiremos sin arriesgar nada, a la segura con un músico que se lleva todos los elogios, luego volaremos mucho años atrás para revisar técnicas del dubbing con un maestro del estilo, seguiremos luego con homenaje al pueblo esquimal, desde allí nos iremos al Congo a revisar una banda que hace del DIY una máxima. Cerraremos con música como para ponerla de banda sonora al baile de los laser verdes en la Plaza de la Dignidad.

Artista: THOM YORKE
Disco: Anima
Sello: XL Recordings
Año: 2019

Del sitio https://www.mondosonoro.com/: “Hace tiempo que Thom Yorke rompió todos los puentes posibles con aquellos que esperasen que sus trabajos en solitario fueran una prolongación de su trayectoria al frente de Radiohead, reescribiendo desde el ensimismamiento su visión de la música electrónica. “Anima” no es una excepción. Todo lo contrario: más bien estamos ante la sublimación de lo que empezó sin previo aviso con “The Eraser” (06) y que continuó con “Tomorrow’s Modern Boxes” (14). Si entonces sorprendió con su publicación a través de la plataforma BitTorrent, esta vez ha optado por un lanzamiento convencional, a través de su discográfica de siempre, aunque sin renunciar a las habituales dosis de misterio: un anuncio en el metro de Londres promocionaba una especie de cámara de sueño para atrapar nuestros pensamientos, incluyendo un número de teléfono tras el que estaba la noticia de que las autoridades habían ordenado el cese de las actividades de ANIMA Technologies, dando paso, por fin, a un fragmento de “Not The News”, primer adelanto de un trabajo que pivota sobre la ansiedad en un entorno distópico. No hay que esperar mucho para comprobarlo: “Traffic”, arrancando en clave de enfermiza IDM, presenta un recitado angustioso que desemboca en pesadilla (“I cant’ breathe/there’s no water […] A brick wall/you’re free”). Un tema de ritmos duros al que sigue la más envolvente “Last I Heard (…He Was Circling The Drain)” y una compleja “Twist” que se mueve entre la densidad, el ambient y la electrónica de baile, arrojándonos a una suerte de agujero negro en el que encontrarnos con el concepto de anima según Carl Gustav Jung: el arquetipo de lo eterno femenino en el inconsciente colectivo de los hombres. La dualidad se reproduce a lo largo de este tercer disco de Thom Yorke (el cuarto si contamos su banda sonora para el remake de “Suspiria”, publicada el pasado año), con “Dawn Chorus” como uno de los momentos de mayor belleza: una melodía disonante acompañada de un spoken word que ejerce como elemento central de estos cuarenta y siete minutos. Después, el patrón casi pop de “I Am A Very Rude Person”. Paradójicamente, la canción más ‘amable’ del conjunto acaba siendo una anomalía que no estorba, pero que no termina de encajar en el desarrollo global de un álbum que vuelve a reencontrarse con su espíritu, sobre un suelo de cristales rotos, en “Not The News” y –de otra manera, reposando en un colchón de sintetizadores– en “The Axe”. La distopía continúa en “Impossible Knots” (“I’m heading in the wrong direction”), para terminar con el ritmo desencadenado de “Runwayaway”, cerrando desde la extrañeza un círculo en el que no faltan imperfecciones e incoherencias, como en todo sueño que se precie”.

Artista: KING TUBBY
Disco: Balmagie Jam Rock
Sello: Dove / Tamoki Wambesi
Año: 2003 / 2019

Si bien es probable que haya disputas hasta el final de los tiempos sobre quién fue el creador adecuado de la mezcla de doblaje, King Tubby fue indiscutiblemente uno de los grandes y primeros innovadores de la forma de arte. Con un estilo único que tocó innumerables producciones de reggae, Tubby se destacó junto a Lee Perry, Prince Jammy, Scientist y Coxsone Dodd como los productores de doblaje de más alto rango, respirando electricidad y puntos de vista insondables en cada canción que tocaron. Balmagie Jam Rock es una colección particularmente agrietada de algunas de las mezclas de doblaje más sutilmente experimentales de Tubby. Desde el tratamiento de reverberación cavernoso que evoca mazmorras de “The Roots Prophet and the Mix” hasta efectos de sonido frágiles y retrasos fuera de ritmo en “Pen Wood Road Gang War” hasta elementos fracturados de funk y proto-disco en la segunda mitad de la compilación, La sensación general es más psicodélica y fluida que incluso el estilo a menudo sin fundamento de Tubby generalmente permitido.

Artista: CHRISTINE OTT & TORSTEN BÖTTCHER
Disco: Nanook of the North
Sello: GIZEH (UK)
Año: 2019

Del sitio http://sonograma.org “El pasado mes de mayo, se registró la actuación de Christine Ott y Torsten Böttcher en la sala cultural de Le cheval Blanc de Schiltigheim por los técnicos del prestigioso sello británico Giza.
Ambos autores e intérpretes de este disco, que lleva por título Nanook, narran con pasión y desde la introspección la vida cotidiana de una familia esquimal que vive en la bahía de Hudson. Se trata de la banda sonora de una película que pone en evidencia las luchas por la supervivencia de la población esquimal. Ott y Böttcher defienden, con su música, las bases de la cultura esquimal y todo lo que significa para su identidad como pueblo. Son composiciones que dan una respuesta a la búsqueda de lo posible; la austeridad de su expresividad los acerca al minimalismo. Sus improvisaciones invocan la belleza de lugares sombríos, atrayentes, fredorosos. Cabe decir que la banda sonora de la película etnográfica fue encargada por primera vez en Ott en 2013 para el Festival Internacional de Cine de La Rochelle. Los que conocíamos a Christine Ott por su especialización en la música electrónica del instrumento que inventó Maurice Martenot 1928, nos sentimos gratamente sorprendidos al escuchar su producción musical sobre el piano acompañada por el percusionista Torsten Böttcher que, en este grabación, utiliza instrumentos tradicionales de diferentes continentes. Ott se encontró con Böttcher en 2011. Quedó impresionada por sus instrumentos acústicos. A partir de ese momento decidieron trabajar juntos en diferentes películas. Ott y Böttche cantan la libertad y el coraje del protagonista: Nanook murió de hambre, dos años después del tiroteo que hubo en una expedición de caza”.

Artista: KOKOKO!
Disco: Fongola
Sello: Transgressive
Año: 2019

Del sitio https://gladyspalmera.com La música de este colectivo congoleño de Kinshasa tiene atreviemiento y destila urgencia, peligro y hasta una cierta anarquía. Algunos de los integrantes son amigos desde la infancia y aprendieron a expresarse a través de la música hecha con residuos como botellas de plástico, máquinas de escribir, latas y maderas. La combinación de sus propios instrumentos autofabricados con la electrónica y su explosiva propuesta multidisciplinar con bailarines y performers convierte al colectivo en algo único.

Artista: THOMAS FEHLMANN
Disco: Los Lagos
Sello: Kompakt
Año: 2018

Del sitio https://depositosonoro.com “ El último lanzamiento en solitario de Thomas Fehlmann, Gute Luft, tiene ya ocho años y después de esa banda sonora dub techno ambiental para el documental “24h Berlin”, Thomas Fehlmann regresa a sus 61 años con un nuevo álbum llamado Los Lagos. Con una carrera musical que abarca más de 25 años, el compositor y pionero de la música electrónica suiza, Thomas Fehlmann se ha ganado el estatus y reconocimiento como uno de los padrinos de la música electrónica. Desde su época en la banda de electropop Palais Schaumburg, hasta las colaboraciones con Juan Atkins y Moritz Von Oswald, y las producciones legendarias como la mitad de The Orb, el hombre de 61 años ha buscado continuamente encontrar un nuevo espacio sonoro y conceptual. Esta búsqueda es más evidente que nunca en Los Lagos, su último lanzamiento en el que Fehlmann presenta los diferentes enfoques musicales adquiridos en más de 25 años de experiencia dentro de la música electrónica, destilando pistas y ritmos que van desde sonidos que hacen recordar a la vieja escuela de Berlín y el synth-pop, hasta indicios de minimal techno de los noventas, vibraciones dub y efectos de sonido extraños, sonidos que en conjunto crean ritmos que desencadenan los instintos en la pista de baile dentro de un sistema de coordenadas”.
:::::