Programa lunes 18 abril de 2022, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: Otra vez me quedo sin inspiración, esta vez el bicho no me lo ha permitido.

Artista: VANISHING TWIN
Disco: Ookii Gekkou
Sello: Fire
Año: 2021

Del sitio https://www.mondosonoro.com : “Los londinenses Vanishing Twin regresan a escena con el que es ya su tercer disco, tras el debut “Choose Your Own Adventure” (16) y aquel “The Age Of Immunology” (19) que les puso en el mapa coincidiendo con su fichaje por el siempre atento sello Fire Records. Una nueva entrega del proyecto liderado por Cathy Lucas (también en Orlando, Fanfarlo y My Sad Captains), que apenas se aleja de sus preferencias estilísticas habituales, pero que a cambio las dilata hasta abarcar un mayor y más convincente recorrido sonoro. El grupo reaparece más sólido que nunca, matizando e intensificando los efectos hipnóticos de su música en la dirección correcta. El resultado es una mixtura tan exótica como misteriosa, que presume de falta de prejuicios cuando se trata de beber con igual intensidad de bossa nova, krautrock, pop y psicodelia ligera, todo entreverado con puntual querencia funky, teclados analógicos, trazos de jazz (o de free jazz), y una capa de electrónica con la que cubrir toda la obra de un pretendido aspecto vanguardista. Con la cada vez más alargada sombra de Stereolab apareciendo constantemente, los británicos se consolidan en las mencionadas coordenadas gracias a canciones como “Phase One Million”, “In Cucina”, “Big Moonlight (Ookii Gekkou)” (con ecos a Radiohead), “The Lift”, “Tub Erupt” o una magnífica “Wider Than Itself” deudora de Damon Albarn.”

Artista: SARAH DAVACHI
Disco: Antiphonals
Sello: Late Music
Año: 2021

Repleto de paisajes sonoros húmedos y resonantes que doblan el tiempo y enfatizan la textura, el tono y el timbre, el último álbum de Sarah Davachi es su álbum más definitorio y gratificante hasta la fecha. Estamos anonadados, de nuevo, no hay nadie más que lo haga así. Compuesto con un melotrón, un órgano eléctrico, un piano y sintetizadores, “Antiphonals” toma todos los elementos que conocemos y amamos del impresionante catálogo de Davachi hasta la fecha y los refina en ocho pistas de sonido profundo esculpidos por expertos. Si estás familiarizado con su trabajo, el contenido no te sorprenderá, pero la dedicación de Davachi a su oficio ha dado como resultado una música que se siente cada vez más reveladora. Aquí, pone de relieve su obsesión por el carácter tonal y textural de la música antigua, jugando con confianza con sonidos que existen a dos o tres pasos del espectro sonoro contemporáneo. Su puesto de avanzada favorito es un capullo de resonancia de enfoque suave, donde los sonidos rozan ligeramente e hipnotizan en lugar de raspar o magullar. No es música de fondo: es arte que requiere atención y comprensión para apreciar su belleza en capas y su sutil complejidad.

Artista: BEVERLY GLENN-COPELAND
Disco: Keyboard Fantasies reimagined
Sello: Transgressive
Año: 2021

Aquí hay un documental que eleva el espíritu sobre el pionero de la música electrónica transgénero negro Glenn Copeland. Comienza con la historia de cómo fue “descubierto” hace unos años, a los 72 años. En su casa en Canadá, Copeland lee el correo electrónico que recibió en 2015 del dueño de una tienda de discos en Japón: el tipo se ofreció a comprar cualquier copia de repuesto de Keyboard Fantasies, un álbum que Copeland autoeditó en 1986 en casete. En ese momento era conocido como Beverly Glenn-Copeland, y el álbum es una mezcla alucinante de electrónica, folk y new age, superpuesta con el suntuoso tenor de contralto de Copeland; ahora es visto como su obra maestra. Había impreso 200 cintas y vendido alrededor de 50. Podría ver a Copeland hablar durante horas. Con sus ojos sonrientes, irradia vida y felicidad, disfrutando del éxito otoñal: el mundo finalmente lo alcanzó. Nació Beverly Glenn-Copeland en una familia de clase media en Filadelfia. A los 17 años a principios de los años 60, fue uno de los primeros estudiantes negros en una prestigiosa universidad canadiense, estudiando música clásica. La homosexualidad todavía era ilegal en Canadá, pero Copeland fue abierto sobre su relación con otra mujer. Sus padres lo llevaron a un hospital psiquiátrico para recibir una “terapia” de electroshock, pero escapó. Después de abandonar la universidad, Copeland grabó un par de álbumes, ambos desastres comerciales. Luego, a principios de los años 80, descubrió las computadoras: “y me fui a las carreras”.
La reedición del 35 aniversario de Keyboard Fantasies ya está disponible en vinilo, CD y casete.

Artista: ROY MONTGOMERY
Disco: Rhymes Of Chance
Sello: Grapefruit
Año: 2021

El tercer álbum de la leyenda del underground neozelandés Roy Montgomery este año es el más oscuro hasta el momento. ‘Rhymes of Chance’ es pop de ensueño melancólico a la manera de Scott Walker o Mark Hollis de Talk Talk = música hermosa y singular. ‘Rhymes of Chance’ es un monstruo pop minimalista que presenta parte del material más visceralmente desgarrador de Montgomery. El primer lado se ocupa de la épica de seis partes ‘Rhymes of Chance’; las dos primeras partes presentan a Montgomery en la voz, lamentándose sobre sus nubes de guitarra resplandecientes patentadas. Es música conmovedora y melancólica que solo adquiere más carácter cuando la colaboradora habitual Emma Johnston se une al redil en la quinta parte. Sin embargo, el mejor momento de Johnston está en la ‘Marcha de los perdedores’ de la otra cara, un canto fúnebre dirigido por un órgano que suena como música folclórica para el viaje en ferry por el río Styx. Es casi como Beach House en -8%. En el tema de cierre ‘Aspiratory’, una dedicatoria a Mark Hollis, su voz es despedazada por Autotune y congelada en el tiempo sobre zumbidos rugientes que se elevan hacia el cielo. Esta es música extraña pero inquebrantable de un original underground: si disfrutaste las dos últimas entregas, “Island of Lost Souls” y “That Best Forgotten Work”, necesitarás esto. Montgomery sigue siendo un tesoro subestimado y pasado por alto, nos sentimos constantemente bendecidos de que nos esté regalando tal cantidad de material nuevo.

Artista: MARCONI UNION
Disco: Signals
Sello: Just Music
Año: 2021

Los músicos de Manchester Marconi Union regresan con su nuevo álbum, Signals, que se lanzará el 5 de noviembre de 2021 a través de Just Music. Signals es la última incorporación a la aclamada discografía de Marconi Union. A pesar de haber lanzado doce álbumes en los últimos dieciocho años, continúan experimentando y superando los límites. “En algunos aspectos, Signals es un álbum de composición más tradicional que cualquier cosa que hayamos hecho antes, pero se basa en las mismas técnicas que hemos usado en nuestros álbumes anteriores”. Después de su álbum anterior, Dead Air, en gran parte sin ritmo, uno podría pensar que Marconi Union estaría influenciado principalmente por guitarristas o sintetizadores. Sin embargo, resulta que Signals en realidad se basó en la admiración de las bandas por varios bateristas diferentes y esto jugó un papel importante en ayudar a dar forma a su sonido. “Nos inspiramos bastante en varios músicos como Jaki Liebezeit, Clive Deamer y Tony Allen e intentamos imaginar cómo sonaría nuestra música si ellos la tocaran”. Signals combina texturas sintéticas con sonido orgánico y fusiona lo familiar con lo desconocido. Transportando al oyente a lo más profundo de su imaginación. El título de una sola palabra es a la vez misterioso y evocador, y sugiere una multitud de imágenes que van desde mensajes electrónicos de alta tecnología hasta estaciones de radio fantasmas abandonadas e incluso el nivel más básico de expresión humana, el lenguaje corporal. Es a la vez irónico y, sin embargo, tan acertado, que un grupo tan regularmente descrito como ‘enigmático’ haga un álbum que alude a la comunicación. Aunque, los fanáticos a largo plazo se sentirán aliviados al notar que Marconi Union se niega a ilustrarnos sobre lo que todo esto significa.

Artista: THE POP GROUP
Disco: Y in dub
Sello: Mute
Año: 2021

Profundizar en el archivo no tiene por qué tratarse de nostalgia, dice Daryl Worthington después de escuchar la reelaboración de Dennis Bovell del LP debut de The Pop Group. The Pop Group siempre parece la banda de la era post punk más capaz de sonar como un motín real. Huyendo de la abstracción de escuela de arte y la austeridad urbana de sus contemporáneos, sus canciones suenan a cacerolazos. Los ritmos destrozados del reggae y el funk cargan a través de capas de eco y el sonido de los parlantes, la voz de Mark Stewart es a la vez una diatriba feroz y un teatro absurdo. Sin sonar caótico, sino más bien un intento de conjurar un mundo sin jerarquías a través del sonido, este lío febril se formó completamente en el debut completo de las cinco piezas en 1979, Y. Un álbum que se siente como si estuviera surgiendo de algún lugar entre la trastienda de un pub lúgubre y el consejo estate soundsystem para golpear sin concesiones hacia arriba. Disuelto en 1981, The Pop Group se reformó en 2010 para un ATP comisariado por el creador de Los Simpson, Matt Groening. Desde entonces, han lanzado un par de nuevos álbumes de estudio, junto con remasterizaciones de Y y el segundo álbum For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder, así como álbumes en vivo, compilaciones y más.
:::::

Programa lunes 11 abril de 2022, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: Otra vez me pasó la vorágine por encima

Artista: PICNIC
Disco: Picnic
Sello: Daisart (Australia)
Año: 2021

Picnic es la primera colaboración de larga duración entre Ryan Loecker de Kansas City (alias mdo, cofundador del sello C Minus) y Justin Cantrell de Melbourne, Australia (alias ju ca, fundador del sello Daisart). Loecker llegó un poco tarde a la escena del medio oeste, lanzó su primera música en 2016 y formó C Minus en 2017. Pero el espíritu comunitario de Secret Musik sigue vivo en Picnic, que también funciona como una cumbre ambiental internacional que da la bienvenida a Daisart de Australia. Picnic es una celebración de la música ambiental como fenómeno social.
Picnic ofrece unos momentos de placer ambiental ininterrumpido. Cuando hay una melodía, es tentativa, como las perlas de la guitarra en “Dewey” o el clarinete en “Elkhorn”, interpretadas por Haji K, signatario de Daisart. La percusión ocupa la mayor parte de los bienes raíces de Picnic, lo que significa tanto instrumentos de percusión reales como los clics y cortes digitales que saturan casi cada centímetro del disco. Picnic merece crédito por manejar un sonido tan áspero y orgánico sin ser demasiado duro para los oídos, pero es difícil volver a sumergirse en estas cosas y relajarse, y los fanáticos ambientales a quienes les gusta su música un poco más amniótica pueden encontrar el terreno algo accidentado.

Artista: VALENTINA GONCHAROVA
Disco: Recordings 1987 1991 vol. 2
Sello: shukai
Año: 2021

Del sitio https://espanol.news La luminosa producción de Alentina Goncharova ofrece una ventana a una historia soviética menos conocida de la música experimental, basada en sonidos clásicos, jazz y electrónicos de la nueva era detrás del telón de acero. Nacida en 1953 en Kiev, Ucrania, Goncharova se mudó a Leningrado (ahora San Petersburgo) a los 16 años, estudiando violín clásico y composición contemporánea en el Conservatorio de Leningrado, pero experimentó una revelación en un concierto de free jazz del Ganelin Trio en la década de 1970. Ahora encaminada hacia lo casero y vanguardista, se involucró en la escena del rock underground y luego se casó con un ingeniero llamado Igor Zubkov, quien le construyó un violín eléctrico modificado. Se mudaron a Tallin, Estonia, compraron una grabadora de cinta de carrete a carrete y comenzaron a hacer música electroacústica de bricolaje, a grabar objetos domésticos con micrófonos de contacto y, según una fuente, a construir una batería con lápices.

Artista: STEPHEN FRETWELL
Disco: Busy Guy
Sello: Speedy Wunderground
Año: 2021

La noticia de que Arctic Monkeys había cubierto Sin título no fue una sorpresa para Fretwell. Se había enterado una semana antes a través de su exasperado manager, que también representa a la banda de Sheffield y se había quedado con Fretwell durante sus años inactivos. “Me llamó y me dijo: ‘¿Qué diablos estás haciendo, Stephen? ¿Volverás a hacer música alguna vez? Alex Turner grabó una de tus canciones, imagina cuántas canciones podría haber elegido en el planeta ‘”.
Finalmente, algo se encendió. Fretwell dejó a un lado sus planes para obtener un título en derecho y volvió a ponerse en contacto con su yo más joven, el chico impulsivo de Scunthorpe que tenía la habilidad de convertir cuentos mundanos y cotidianos en baladas delicadas. El sardónicamente titulado Busy Guy es un disco acústico bellamente simplificado que recupera lo que lo hizo especial en primer lugar, ahora con un toque más intenso de la mediana edad. Subraya su atractivo para los líderes del rock indie con gusto por los giros poéticos de la frase. Además de Alex Turner, para quien ha tocado el bajo en Last Shadow Puppets, Fretwell también tiene fans devotos en Liam Fray de Courteeners y Guy Garvey de Elbow. James Corden estaba tan enamorado de su música que usó una de sus canciones, Run, sobre los créditos finales de Gavin & Stacey.

Artista: BANK MYNA
Disco: Volaverunt
Sello: Cold Dark Matter
Año: 2022

Gentileza de Romain Meril, del sitio https://muzikalia.com “Bank Myna es un trío afincado en París formado en 2013. En su música combinan estilos como post-rock, progresivo y drone con sonidos experimentales e incluso algún acercamiento al doom. El hermanamiento de sonidos ruidosos y distorsiones con una voz casi mística ofrece unos paisajes fascinantes que se ves reforzados por el uso de estructuras musicales bastante heterodoxas. Entre sus influencias figuran nombres como Godspeed You! Black Emperor, Anna Von Hausswolff, Big Brave o Swans. Bank Myna publicarán en 2022 su álbum de debut, Volaverunt. Un disco que editan en formato digital y también en vinilo a través de nada menos que cinco sellos franceses: Araki Records, A la dérive Records, Stellar Frequencies, Duality records y Cold Dark Matter Records. Volaverunt es un disco en el que el trío destila todas sus influencias y da cuerpo a todas sus ideas libres y vanguardistas. El álbum, de hecho, fue grabado con los músicos tocando juntos en el estudio”.

Artista: LEO ABRAHAMS & SHAHZAD ISMAILY
Disco: Visitations
Sello: Figureight
Año: 2020

Visitations enfrenta al guitarrista londinense Leo Abrahams contra la leyenda de Nueva York Shahzad Ismaily y eso es realmente todo lo que necesitas saber. Los dos ya están muy bien establecidos: Abrahams ha colaborado con Brian Eno, Paul Simon e Imogen Heap, y el multiinstrumentista Ismaily, miembro de Ex Eye y Secret Chiefs 3, ha colaborado con Lou Reed, John Zorn, Laurie Anderson y Laraaji, por nombrar sólo algunos. Juntos hacen música que se destaca por lo fácil que parece; respirando un minimalismo vanguardista pero sin caminar penosamente hacia un territorio incómodo y sofocante, parecen intercambiar ideas entre sí con una facilidad lúdica. Hay una cualidad cinematográfica en ‘Visitations’ con sus cuerdas enredadas y atmósferas escasas. A veces, suena tan evocador como la perdurable partitura improvisada de Neil Young para el fatal western “Dead Man” de Jim Jarmusch, pero nunca se sumerge demasiado en la empalagosa oscuridad. Descrito por la pareja como “anti-virtuoso”, este conjunto sorprendentemente humilde debería atraer a los fanáticos de Jim O’Rourke, Dylan Carlson, Nels Cline y Derek Bailey.

Artista: MANKUNKU QUARTET
Disco: Yakhal’ Inkomo
Sello: Mr Bongo
Año: 1968 / 2021

Del sitio https://atonal.net “En mi último viaje a París hice una parada obligatoria: visitar la tienda que tienen los de Superfly Records en el número 53 de Rue Notre Dame de Nazareth. Un placer rastrear por sus cubetas las innumerables joyas de jazz, sonidos antillanos, y rare groove funk, entre otros estilos, que allí se agolpan en tan exiguo espacio. No tuve que esforzarme mucho – el disco estaba expuesto en un atril de novedades – para quedar prendado de la portada de esta joya de Mankunku Quartet, grupo que lideró el saxofonista Winston ‘Mankunku’ Ngozi. Una cubierta en blanco y negro de la cual emerge la figura de Winston cual Charlie Parker acodado y sujetando con rictus pensativo su saxo. Un flechazo. Luego leí que lo editaba Jazzman, con lo cual ya era sinónimo de calidad suprema.
‘Yakhal’ Inkomo’ es una de las tantas gemas que han sido desterradas del olvido por el sello de Jazzman Gerald y que proviene de la inagotable fuente de la música africana. En este caso hablamos de jazz sudafricano y de la leyenda que fue en su día – allá por mediados de la década de los 60, fecha de publicación del disco- este artista nacido en 1943 en Ciudad del Cabo. El poeta y activista sudafricano Mongane Wally Serote escribe unas palabras que intentan ofrecer un vivo retrato de Ngozi: “I once saw Mankunku Ngozi blowing his saxophone. Yakhal’inkomo. His face was inflated like a balloon, it was wet with sweat, his eyes huge and red. He grew tall, coiled into himself, uncoiled and the cry came out of his horn”.(“Una vez vi a Mankunku Ngozi soplando su saxofón. Yakhal’inkomo. Su rostro estaba inflado como un globo, estaba mojado por el sudor, sus ojos eran enormes y rojos. Creció alto, se enroscó en sí mismo, se desenrolló y el grito salió de su bocina”). Arte y vida. Un binomio que para algunos artistas era indisociable.
::::::

Podcast Programa lunes 4 de abril de 2022

DESCARGA(lunes 4): aquí o aquí https://www.mediafire.com/perd220404.mp3


Emisión en lí­nea a través de Podomatic … esto significa en lí­nea, sin necesidad de bajarlos al computador