Podcast Programa lunes 6 de octubre de 2025

DESCARGA(lunes 6): Aquí o https://www.mediafire.com/perd251006.mp3/

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/

Programa lunes 6 de octubre de 2025, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

Bitácora: Partiremos celebrando la visita a Santiago de una de las bandas insignes en los primeros años de Perdidos, luego el tono gamelán se funde con elegías que pronostican la invasión de un pueblo bárbaro. Seguiremos repasando a artistas que se presentarán en el Fauna Primavera del próximo noviembre. Un músico que forma parte de los 3 CD compilatorios editados de nuestras sesiones de Perdidos nos vuelve a compartir sus nuevas creaciones. Desde Lyon Francia una propuesta de resistencia que cruza géneros, generaciones y territorios. Luego desde Inglaterra un cercano a King Krule diseccionará conocidos temas y los transformará en un hibrido sampler que no habría hecho merecedores de una molotov por mostrarlo. Y cerramos con un exquisito ejemplo del mejor ambient japones de los 80s. AHHHHH!!!, y tendremos un gran regalo para ustedes, gentileza de Sergio Lucero, ex corresponsal en Londres.

Artista: CODEINE
Lugar: Centro Cultural San Gine?s. Mallinkrodt 76
Fecha: 8/10/ 2025 – 20 hrs
https://www.ticketmaster.cl/event/41596_ZXD84TQVZOQJF5EC2SGNOW8T2PQTI7IB68KW2IMN

Gentileza – nuevamente- de la productora beatnik.live, tendremos en Santiago a Codeine, mítica banda pionera del slowcore se presenta en Chile para ofrecer un show exclusivo.
El trío neoyorquino, contara? con su formación original, a cargo de: Stephen Immerwahr, John Engle y Chris Brokaw. Codeine es considerada una de las bandas más influyentes del ge?nero, caracterizado por sus tempos lentos, melodías melanco?licas y letras introspectivas. Durante su carrera, Codeine lanzo? dos álbumes de estudio aclamados por la crítica: “Frigid Stars” (Sub Pop) en 1990, “The White Birch” (Sub Pop) en 1994 y recientemente “Dessau” (Nu?mero Group) grabado en 1992 y “What About The Lonely?” (Nu?mero Group) grabado en 1993. Su música se caracteriza por un sonido minimalista, con influencias del post-rock y el shoegaze. Las letras de Codeine abordan temas como la alienación, la soledad y la melancolía, creando una atmo?sfera densa, destacando el zumbido de la guitarra y la emotividad en sus canciones. La influencia de Codeine ha perdurado a lo largo de los años, y su legado sigue siendo apreciado por fans y críticos de la música alternativa. Su trabajo continúa siendo redescubierto por nuevas generaciones de oyentes interesados en el sonido único y evocador de Codeine.

Artista: SOPRATERRA
Disco: Seven Dances to Embrace the Hollow
Sello: Präsens Editionen
Año: 2025

“Seven Dances to Embrace the Hollow” es una obra que desafía las convenciones temporales y estilísticas, fusionando elementos de la música barroca y medieval con paisajes sonoros electroacústicos contemporáneos. El dúo Sopraterra, conformado por la compositora polaca Magda Drozd y el artista visual y sonoro italiano Nicola Genovese, propone una experiencia auditiva que oscila entre lo ritual y lo espectral. Cada una de las siete piezas funciona como una danza que invoca memorias culturales fragmentadas, donde flautas arcaicas, tambores de marco y zumbidos de zanfona se entrelazan con distorsiones metálicas, drones sintetizados y texturas industriales. El álbum se caracteriza por una narrativa sonora no lineal, que evoca tanto el post-rock de Montreal como el gamelán indonesio, sin caer en la mímesis. En temas como “The Second Before Slipping” y “Unglued”, los instrumentos tradicionales son desfigurados por capas de ruido y manipulación digital, generando una sensación de desplazamiento temporal. La producción es deliberadamente ambigua, diseñada para confundir los sentidos y provocar una escucha activa. El resultado es un paisaje auditivo que se sitúa entre lo ceremonial y lo distópico, donde lo ancestral se convierte en materia prima para una arqueología sonora especulativa. Este debut de Sopraterra no busca reconstruir el pasado, sino invocar sus fantasmas para dialogar con el presente. Es una obra que exige atención y entrega, y que recompensa con una experiencia inmersiva, inquietante y profundamente evocadora.

Artista: THE WHITEST BOY ALIVE
Disco: Rules
Sello: Bubbles
Año: 2009

Seguimos estudiando a músicos que vienen a uno de los Festivales con la curatoría más fina que se realiza en Chile. “Rules” es el segundo y último álbum de estudio de The Whitest Boy Alive, proyecto liderado por un gran amigo de estas tierras al fin del planeta, el noruego Erlend Øye. Aquí junto a músicos radicados en Berlín. Grabado en México, el disco captura la esencia de una banda que abandonó los sintetizadores para abrazar una estética minimalista, cálida y orgánica. A lo largo de sus once temas, el grupo despliega una mezcla de indie pop, funk suave y ritmos jazzy, con guitarras limpias, líneas de bajo melódicas y una batería contenida pero precisa. Canciones como “1517”, “Intentions” y “Keep a Secret” destacan por su estructura sencilla y su groove contagioso, evocando una pista de baile íntima y reflexiva. La producción es deliberadamente austera, sin efectos innecesarios, lo que permite que cada instrumento respire y dialogue con naturalidad. El álbum transmite una sensación de ligereza y honestidad, donde cada regla parece ser una invitación a romperla suavemente. “Rules” ha sido valorado por su coherencia estilística y su capacidad para generar atmósferas introspectivas sin caer en la melancolía. La banda logra un equilibrio entre lo bailable y lo contemplativo, con un sonido que sigue siendo vigente más de una década después. The Whitest Boy Alive se presentará el sábado 8, será uno de los primeros actos del día, así que apúntate a llegar temprano, festival Primavera Fauna será la marca para su regreso a los escenarios latinoamericanos.
Fecha: 8 noviembre
Link entradas: https://feverup.com/m/414344

Artista: ZUEKO KIMONO MAGNETICO
Disco: Joy. The Vision / Deep in Now
Disco: No Matter / Off The Record
Sello: autoproducido
Año: 2025

EEn algún minuto, en los primeros 4 años de Perdidos se nos ocurrió invitar a músicos y bandas a presentarse en Perdidos, hacer una sesión en vivo en nuestro locutorio, sacábamos sillas y mesas e instalábamos equipos y realizábamos una sesión que duraba casi todo el programa. Uno de aquellos fue el músico que ahora después de poco más de 25 años nos vuelve a contactar para compartir sus últimas creaciones, según palabras del mismo autor: “Joy. The Vision / Deep in Now = Estas dos canciones están compuestas en 5/4, inspiradas por la onda de Cocteau Twins de la época del Heaven or Las Vegas, con las guitarras de Adrian Belew en King Crimson. Son canciones de dream pop, con una temática bien mística, sobre ver las cosas más allá del velo de la realidad; sobre contactarse con espíritus cuya frecuencia puede parecer imperceptible pero es coexistente. Abrir el entramado de las apariencias y desentrañar la realidad que subyace debajo de esta construcción en nuestros cerebros que es mera ilusión… Rendirse o más bien entregarse por completo a esa conexión. Todos los instrumentos interpretados por mí, aunque en realidad es solamente sintetizador (como ha sido la usanza mía desde 2023, donde no ocupo ya instrumentos “reales” –así que esas guitarras no son guitarras- y las voces son todas mías. Siempre un one-man-band, desde 1997). Son canciones muy emotivas para mí, me conectan con una búsqueda personal muy importante y trascendente. Su apariencia pop, del mismo modo, esconde una urdimbre más compleja, pues su métrica parece desconcertar en un comienzo y luego pasa desapercibida, como precisamente un patrón escondido dentro de otro, subyacente”.

Artista: VIOLENCE GRATUITE
Disco: Baleine à Boss
Sello: Hakuna Kulala
Año: 2024

“Baleine à Boss” marca el debut musical de la artista multidisciplinaria francesa Violaine Morgan Le Fur, conocida como Violence Gratuite. El disco es una travesía sonora que entrelaza chanson francesa, rap, no wave y electrónica experimental, con influencias del gqom, kuduro y trap. Compuesto y producido en solitario, el álbum se caracteriza por su energía impulsiva y su estructura cambiante, donde cada pista parece abrir una puerta distinta hacia lo ritual, lo político y lo íntimo.
La obra se nutre de la herencia bretona y camerunesa de Le Fur, y dialoga con los conflictos históricos del África occidental, evocando paisajes devastados por la violencia patriarcal. Esta dimensión crítica se refleja en sus presentaciones en vivo, donde la artista combina visuales documentales, spoken word y coreografías teatrales.

Artista: PRETTY V
Disco: Destiny of Illusion
Sello: Life Is Beautiful Records
Año: 2025

“Destiny of Illusion” es el primer álbum de larga duración del artista británico Pretty V, también conocido como Voldy Moyo. La obra se presenta como un collage sonoro de 24 piezas breves, grabadas en su mayoría con un teléfono móvil y producidas por el músico Aloisius. El disco transita por una estética lo-fi radical, donde el pop indie se entrelaza con spoken word, ambient, folk distorsionado y samplers extraídos de foros o videojuegos. Cada canción funciona como un boceto emocional, una entrada de diario sonoro que captura la fugacidad de la imaginación centennial.
La propuesta de Pretty V se caracteriza por su crudeza deliberada, con estructuras fragmentadas y una producción que abraza el error como parte del proceso creativo. Temas como “Dream Life”, “London”, “31” y “Patterns, Patterns, Patterns…” destacan por su melancolía distorsionada y su capacidad para evocar paisajes urbanos desde una intimidad caótica. El álbum incluye una versión desacelerada y desfigurada de un clásico de The Smiths, y simples iconoclastas de algún tema de los Cocteau Twins, que refuerza su vínculo con la tradición pop británica desde una mirada irreverente. “Destiny of Illusion” no busca perfección ni coherencia, sino una experiencia sensorial que se asemeja a escuchar los pensamientos de alguien en tiempo real. El resultado es un disco que desafía las convenciones del formato álbum, y que se inscribe en una genealogía de artistas como Dean Blunt, Graham Lambkin o Good Sad Happy Bad. Su edición física limitada en vinilo, cassette y CD refuerza el carácter artesanal y efímero de la propuesta.

Artista: HIROSHI YOSHIMURA
Disco: Flora
Sello: Temporal Drift
Año: 1987 / 2025

La obra fue originalmente compuesta en 1987 y publicada por primera vez en CD en 2006, tres años después del fallecimiento del artista. “Flora” es una pieza esencial dentro del legado de la música ambiental japonesa, y representa uno de los trabajos más delicados y contemplativos de Hiroshi Yoshimura. Inspirado por sus caminatas en un parque de la era Edo cerca de su casa en Tokio, el disco evoca la fragilidad de la naturaleza a través de composiciones minimalistas, donde el piano y los sintetizadores se entrelazan con una economía de medios que potencia la expresividad. Cada tema funciona como una postal sonora, una escena suspendida en el tiempo que invita a la escucha pausada y profunda. La obra se aleja de los sintetizadores FM utilizados en discos anteriores como “Green” o “Surround”, optando por una sonoridad más orgánica y acústica. Piezas como “Over the Clover”, “Adelaide” y “Satie on the Grass” destacan por su capacidad de transformar lo cotidiano en experiencia estética, con melodías que se despliegan lentamente como pétalos al sol. El álbum ha sido descrito como una meditación sonora, donde el silencio y el espacio son tan importantes como las notas mismas.
“Flora” ha sido revalorizado como una joya del ambient ambiental, y su reedición ha permitido que nuevas generaciones accedan a su belleza serena. Es un disco que no busca imponerse, sino acompañar, como el perfume sutil de una flor que se deja descubrir con el tiempo.
::::::

Y el regalo para ustedes, gentileza de Sergio Lucero, que al aire explicará de qué trata toda esta volada, atentos a la emisión en directo lunes 6 de octubre o luego en los podcasts.

Podcast Programa lunes 29 de septiembre de 2025

DESCARGA(lunes 29): Aquí o https://www.mediafire.com/perd250929.mp3/

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/

Programa lunes 29 de septiembre de 2025, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

Bitácora: Partiremos con alusión al ascenso del fascismo y la alienación digital, luego nos vamos a Irán en clave experimental, nos imaginaremos que ya estamos en noviembre y al frente en el escenario principal está por salir a escena Massive Atack, luego un ar de piezas imbuidas en el minimalismo y contemplación, luego jazz de cámara con tintes ambient y cerrando una bruma budista tibetana que te llevará a besarle el juanete a Shiva.

Artista: ANIKA
Disco: Abyss
Sello: Sacred Bones
Año: 2025

Este tercer álbum solista de la artista británico-alemana representa un giro radical en su trayectoria, alejándose de los paisajes electrónicos y dub que definieron sus trabajos anteriores para sumergirse en una estética cruda, visceral y profundamente analógica. Grabado en vivo en los legendarios estudios Hansa de Berlín, el disco se construye sobre una base de guitarras distorsionadas, bajos densos y baterías contundentes, evocando el espíritu del grunge noventero, el post-punk más áspero y la intensidad ritual de figuras como Genesis P-Orridge o PJ Harvey. Abyss es una obra atravesada por la frustración, la rabia y la confusión ante el estado del mundo contemporáneo. Las letras, directas y sin concesiones, abordan temas como la desinformación, el ascenso del fascismo, la alienación digital y la fragilidad emocional. Canciones como “Hearsay” y “One Way Ticket” funcionan como manifiestos políticos, mientras que “Walk Away” y “Buttercups” revelan una vulnerabilidad íntima que contrasta con la ferocidad instrumental. La voz de Anika, entre el recitado y el canto despojado, mantiene su sello característico: distante pero cargada de subtexto. El álbum rehúye la perfección técnica y abraza la imperfección como gesto de resistencia. Su producción minimalista y sin adornos busca reconectar cuerpo y mente en una era dominada por la hiperconexión y la vigilancia emocional. Abyss no ofrece respuestas, pero sí un espacio para la catarsis, la reflexión y el desacuerdo. Es un documento sonoro que interpela, incomoda y, sobre todo, se niega a mirar hacia otro lado.

Artista: AVA RASTI
Disco: The River
Sello: 130701
Año: 2024

Este álbum debut de la compositora iraní, radicada en Teherán, se presenta como una meditación electroacústica sobre la memoria, el duelo y la transformación. Concebido durante una residencia artística en Treviso, Italia, el disco toma como eje simbólico el río Piave, escenario de batallas históricas y espacio de contemplación personal. Rasti explora cómo los lugares retienen recuerdos y cómo el tiempo distorsiona las narrativas, inspirándose en la célebre frase de Heráclito: “Nunca entramos dos veces en el mismo río”. A lo largo de siete piezas, la artista manipula fragmentos de obras clásicas hasta volverlos irreconocibles, creando un tejido sonoro que combina ambient, música contemporánea, drone y diseño sonoro experimental. Temas como “The Dead Horse” y “Wound” evocan heridas invisibles con cuerdas graves, suspiros armónicos y texturas rasposas, mientras que “Swimming With Him” y “Embrace the Abyss” sumergen al oyente en corrientes emocionales fluctuantes, con percusiones improvisadas y frecuencias que se alejan como mareas. “Teardrop” y “I Remember” cierran el álbum con una calidez melancólica, donde los recuerdos se desvanecen y reaparecen como ecos distantes. La producción, austera pero precisa, revela una sensibilidad cinematográfica que recuerda a Fennesz, Clarice Jensen o Rutger Hoedemaekers, sin perder su identidad propia. The River no busca respuestas, sino acompañar al oyente en un viaje introspectivo, donde cada escucha revela nuevas capas de significado. Es una obra que se lee como un poema sonoro, profundamente humano y emocionalmente resonante.

Artista: MASSIVE ATTACK
Massive Attack – Gira 2025 / Próxima visita a Chile

Durante 2025, Massive Attack ha retomado su actividad en vivo con una serie de conciertos en Europa y América del Norte que han reafirmado su estatus como una de las propuestas más intensas y comprometidas del panorama musical contemporáneo. En sus presentaciones recientes, el dúo de Bristol ha desplegado un espectáculo audiovisual de alto impacto, donde la música se entrelaza con proyecciones que abordan conflictos geopolíticos actuales como la guerra en Gaza, la invasión rusa a Ucrania, la crisis climática y la desinformación digital. Estas intervenciones visuales no son meros acompañamientos, sino parte integral de una narrativa que busca confrontar al público con la crudeza del presente. El setlist ha incluido clásicos como “Angel”, “Teardrop”, “Safe From Harm”, “Unfinished Sympathy” e “Inertia Creeps”, junto a versiones de Bauhaus, Ultravox y Tim Buckley, interpretadas con una intensidad que oscila entre lo ritual y lo distópico. La presencia de Horace Andy y Liz Fraser en algunas fechas ha añadido una dimensión emocional y nostálgica, mientras que la puesta en escena, marcada por luces estroboscópicas y pantallas LED, refuerza el carácter inmersivo del concierto. Massive Attack llegará a Chile en noviembre como parte del festival Fauna Primavera, en el Parque Ciudad Empresarial de Santiago. Se espera que presenten su nuevo espectáculo junto a United Visual Artists, colectivo con el que han desarrollado una propuesta que explora la relación entre arte, tecnología y política. El público chileno podrá presenciar un show que no solo revisita los himnos del trip-hop, sino que los recontextualiza en un mundo fracturado, donde la música se convierte en acto de resistencia y reflexión.
Fecha: 8 noviembre
Link entradas: https://feverup.com/m/414344

Artista: MATTHEW BOURNE
Disco: This Is Not For You
Sello: The Leaf Label
Año: 2024

Este álbum marca el regreso del pianista y compositor británico a su instrumento principal, tras años de exploración con sintetizadores, dulcitones y colaboraciones experimentales. Concebido como una respuesta íntima a la instrucción “no borres nada”, el disco reúne nueve piezas grabadas en sesiones solitarias en su estudio de Yorkshire, donde Bourne se permitió dejar fluir ideas sin censura ni corrección. La obra se caracteriza por una estética minimalista y contemplativa, donde el piano se convierte en vehículo de memoria, duelo y gratitud. Cada tema está dedicado a personas cercanas o influencias musicales, como Keith Tippett, Bill Kinghorn o Brian Irvine, y se construye sobre estructuras abiertas, silencios prolongados y armonías suspendidas. El uso ocasional de cello y dulcitone añade color sin distraer del núcleo emocional del piano. Composiciones como “To Francesca”, “Dissemble” y “Dedicated To You, Because You Were Listening” destacan por su capacidad de evocar paisajes internos, con una técnica que abraza la imperfección como parte del proceso creativo. Bourne evita el virtuosismo y apuesta por la resonancia emocional, dejando que cada nota respire y se desvanezca con naturalidad. El álbum se presenta como un espacio de confianza, un refugio sonoro donde el oyente puede habitar la vulnerabilidad sin temor.

Artista: PATRICK SHIROISHI + PIOTR KUREK
Disco: Greyhound Days
Sello: Mondoj
Año: 2025

Resultado de una colaboración entre el saxofonista japonés-estadounidense y el compositor experimental polaco Piotr Kurek. El álbum surge de una conexión artística iniciada por la BBC en una sesión remota para el programa Late Junction, que dio pie a un diálogo musical espontáneo y profundamente intuitivo. A lo largo de siete piezas, el disco despliega una atmósfera de jazz de cámara minimalista con tintes ambient, donde el saxofón tenor de Shiroishi se entrelaza con el piano digital, teclados y bajo eléctrico de Kurek. La interacción entre ambos músicos se caracteriza por una sensibilidad compartida que evita el protagonismo individual, privilegiando el equilibrio y la escucha mutua. Las composiciones, como “Ceilings”, “Now I’m Broken Into” y “Lily’s Trace”, revelan una melancolía contenida, casi meditativa, que se expresa en frases musicales pausadas, silencios significativos y una textura sonora que evoca recuerdos difusos. Kurek aporta una producción delicada, con timbres suaves y modulaciones sutiles, mientras que Shiroishi transforma su instrumento en una voz quebrada, capaz de transmitir vulnerabilidad y contemplación. El álbum no busca grandes gestos ni clímax dramáticos; su fuerza reside en la intimidad y en la capacidad de sugerir más que afirmar. “Greyhound Days” es una obra que invita a la introspección, a dejarse llevar por el flujo emocional de cada nota, y a descubrir en la fragilidad sonora una forma de resistencia poética.

Artista: FRANCIS MORNING
Disco: Subtle Bodies
Sello: Lo Recordings
Año: 2024

Este álbum debut del artista estadounidense se inscribe en la serie Spaciousness del sello, y propone una exploración sonora de las capas energéticas no físicas que coexisten con el cuerpo humano. A través de quince piezas grabadas en cinta y ejecutadas en tomas únicas, el disco se convierte en una meditación sobre la impermanencia, la fragilidad y el desapego, inspirada en prácticas budistas tibetanas como la contemplación del aliento, los canales internos y la transitoriedad. La instrumentación se basa en piano eléctrico, guitarras procesadas, grabaciones de campo, sintetizadores analógicos y ruido de cinta, generando un paisaje sonoro lo-fi de gran calidez emocional. Las composiciones, como “Dreambody”, “Toward” y “Dissolve”, se construyen sobre bucles defectuosos, melodías fragmentadas y texturas que evocan el deterioro físico como metáfora espiritual. La estética glitch y el uso deliberado de imperfecciones técnicas refuerzan el carácter íntimo y artesanal del álbum. El resultado es una obra que se sitúa entre el ambient contemporáneo, la música de cassette y la hauntología emocional, con referencias estilísticas que remiten a Marcus Fischer, Field Tapes y Adrian Lane. Subtle Bodies no busca la espectacularidad, sino la resonancia interior: cada pieza funciona como un ritual sonoro que invita a la introspección y a la escucha contemplativa. El álbum ha sido destacado por su capacidad para generar atmósferas envolventes y por su enfoque honesto y minimalista, convirtiéndose en una de las revelaciones del circuito experimental independiente.
::::::