Podcast Programa lunes 15 de abril de 2024

DESCARGA(lunes 15) : Aquí o bájalo desde este link

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/

Programa lunes 15 de abril de 2024, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: empezaremos con un tremendo homenaje al maestro espiritual de muchos: John Coltrane, revolución con baile es el llamado de un irlandés del norte, rescates afrobrasileros desde el norte de Brasil, impros de guitarra que te transportan a cualquier espacio atemporal y cerramos con una arpista que ya es fetiche de Perdidos.

Artista: Varios(Clifford Jordon, The Darwin Strickland Trio y más)
Disco: Spiritual Jazz 15 : A Tribute to ‘Trane
Sello: Jazzman
Año: 2023

Del sello: “Muchos artistas alcanzan la grandeza, pero muy pocos producen obras que sean tan conmovedoras que se consideren sagradas. Ya sea que elijas llamarlos himnos, salmos o espirituales, sus canciones son una fuerza sanadora para tiempos difíciles. Nos sentimos cercanos a estos profetas, en reconocimiento a su labor poco común. Es como si se hubieran entregado todo, en cuerpo y alma, a través de la música. Podemos decir con seguridad que nuestra serie Spiritual Jazz no existiría sin la inspiración y el liderazgo del mesías espiritual que es John Coltrane. Por lo tanto, sólo puede ser correcto y apropiado que dediquemos un álbum completo a su legado y su influencia duradera. Spiritual Jazz 15 – Un tributo a ‘Trane destaca la reverencia que se tiene al saxofonista de muchas maneras. Por un lado, nuestra selección muestra versiones de sus canciones interpretadas por los músicos que inspiró; discípulos del mesías Coltrane, quienes eligieron alabar a quien les puso los cimientos. El oyente también encontrará música original escrita en honor a Coltrane que subraya la presencia interminable que ha tenido entre artistas de diferentes orígenes y épocas. Puede que el predicador haya ascendido a un plano más alto, pero su congregación todavía está aquí abajo, en la tierra. Diez canciones para levantar el ánimo de todos, en todas partes”.

Artista: DAVID HOLMES
Disco: Blind On a Galloping Horse
Sello: Heavenly Recordings
Año: 2023

Siempre es alentador tener un llamado musical en tiempos de conflicto político. Una canción por un futuro mejor para animar a quienes están en el lado correcto de la historia no sólo a marchar sino también a bailar. Como dijo una vez Emma Goldman, la anarquista nacida en Rusia de hace aproximadamente un siglo: “Una revolución sin baile es una revolución que no vale la pena tener”, y esta es claramente una opinión compartida por el DJ y productor de Belfast David Holmes. Porque Blind on a Galloping Horse no es un llamado musculoso y con cara de pocos amigos para quemarlo todo. Más bien, es un compasivo canto de esperanza que elogia a aquellos “soñadores, inadaptados, radicales y marginados” que nos dan esperanza de un futuro mejor. Sin embargo, definitivamente todavía señala con el dedo a los estafadores que han hecho todo lo posible para destrozar al Reino Unido con mentiras y estupidez deliberada para enriquecerse y dejarnos al resto de nosotros en la ruina. Si bien las presentaciones anteriores de David Holmes han sido bastante apolíticas, también han sido en gran medida instrumentales con muestras habladas diseccionadas y distorsionadas o con algún vocalista invitado ocasional. Blind on a Galloping Horse no solo presenta la dulce voz de Raven Violet en todas las pistas excepto dos, sino que las letras son mucho más que eslóganes vacíos. “Hope is the Last Thing to Die” es definitivamente un himno por un mundo mejor con un ritmo dirigido firmemente a hacer que las caderas se muevan, mientras que “Love in the Upside Down” es un viaje eufórico con ecos del sonido propio de Junior Boys. principios de los 90. “Necessary Genius” es una especie de pieza central del álbum y presenta una lista de muchas de las grandes personas que dan color a nuestras vidas, desde John Coltrane y Nina Simone hasta Terry Hall y Sinead O’Connor. Sin embargo, temas como “Emotional Clear” y “Tyranny of the Talentless” dejan claro que también hay muchas personas que no merecen tales elogios; de hecho, todo lo contrario.

Artista: ARY LOBO
Disco: Ary Lobo 1958-1966
Sello: Analog Africa
Año: 2023

Para su último lanzamiento, Analog Africa viaja a Sudamérica para una recopilación de canciones interpretadas por Ary Lobo, un cantante de herencia afrobrasileña. Proveniente del noreste de Brasil, Lobo encontró los prejuicios de una industria basada en el sur. En su primera audición, estaba tan agotado por el viaje que estaba demasiado frágil para cantar con suficiente fuerza. Afortunadamente, su segundo intento tuvo más éxito y le llevó a una carrera en la que lanzó un álbum para RCA Victor cada año entre 1958 y 1966. Las pistas extraídas de esos nueve álbumes forman la base de este lanzamiento. Fue principalmente un exponente del Forro, un estilo de música que incorpora acordeón, zabumba (un tipo de bombo que se toca con ambas manos) y un gran triángulo de metal, aunque dentro de eso hay una serie de subgéneros que Lobo exploró. Esa combinación de acordeón y triángulo también se usa en la música cajún y hay elementos de cruce en su sonido. Lobo fue un pionero importante para los artistas negros de regiones empobrecidas de Brasil al poder desempeñar un papel importante en la grabación y la interpretación. Su temática fue muy amplia y abarcó la filosofía, la ciencia, la política, la religión y el comentario sobre la sociedad brasileña que avanza hacia la modernidad. Su álbum de 1961, ‘Cheguei Na Lua’ (Llegué a la luna) exhibió su fascinación por los viajes espaciales y la luna en particular. Para aquellos de nosotros que no tenemos las habilidades lingüísticas para apreciar estos detalles, la música tiene mucho dinamismo para llevarnos a lo largo del viaje de Lobo.

Artista: EDSEL AXLE
Disco: Variable Happiness
Sello: Worried Songs
Año: 2023

Rosali Middleman, colaboradora de Bill Nace, Graham Lambkin y Samara Lubelski, canaliza una década de experiencia en su debut en Edsel Axle, envolviendo riffs de blues en mantos de ambiente meditativo. RIYL Loren Connors, John Fahey o Bill Orcutt. Grabado en casa en una pletina de casete de cuatro pistas, ‘Variable Happiness’ tiene una calidad casera innegable que es difícil de ignorar. Es música bien diseñada y realizada con cariño que captura la inmediatez de la forma de tocar la guitarra de Middleman y, gracias a su técnica de grabación, nunca suena demasiado complicado ni abarrotado. Middleman es una guitarrista experimentada, por lo que sus improvisaciones no son complicadas ni complicadas, son directas e impulsadas, construidas a partir de los cimientos del blues, pero a menudo se desvían por su propio camino. ‘Some Answer’ es un lamento de guitarra solista astillado que suena como un Bill Orcutt 45 tocado en el 33. Lento y contemplativo, es música que canta fuerte y emocionalmente, con lágrimas saliendo de cada nota distorsionada. Middleman no permanece en el mismo espacio por mucho tiempo: ‘Present Moment’ da un giro casi cósmico, extendiéndose a lo largo de casi diez minutos de felicidad meditativa, y ‘Variable Happiness’ es un ambiente folk descolorido y electrificado, todo trémolo y toques de luz. En ‘Her Wind Horse’, la guitarra de Middleman suena como si estuviera en una caverna profunda, gimiendo en las reverberaciones, y ‘Singular Grace’ nos lleva a los créditos finales con una bocanada de humo y arpegios en capas.

Artista: MARY LATTIMORE
Disco: Goodbye Hotel Arkada
Sello: Ghostly International
Año: 2023

En el espacio de una década, Mary Lattimore no sólo se ha convertido en la cotizada arpista de músicos de rock y experimentales, sino también en una formidable compositora solista por derecho propio. La formación clásica de Lattimore, combinada con la comprensión y el aprecio por una variedad de texturas sonoras y sonidos electrónicos, han influido en su trabajo en solitario con un efecto significativo. Adiós, Hotel Arkada es una progresión que vale la pena en este catálogo en crecimiento. Adiós, Hotel Arkada continúa gran parte de los experimentos de Lattimore en álbumes anteriores, aunque esta vez se beneficia de múltiples artistas destacados. Entre sus colaboradores se incluyen Meg Baird, en parte conocida por su trabajo frecuente con Lattimore, así como los músicos alternativos y experimentales Walt McClements, Roy Montgomery y Samara Lubelski. Los invitados notables incluyen al ex baterista y teclista de The Cure, Lol Tolhurst y Rachel Goswell de Slowdive, quienes aportan sus respectivos talentos y estatura a las piezas de Lattimore de maneras sutiles y distintas.
:::::

Podcast Programa lunes 22 de junio de 2020

DESCARGA(lunes 22): aquí o http://www.mediafire.com/file/q0w6eyav08iodb1/perd200622.mp3/file

Emisión en línea a través de Podomatic … esto significa en línea, sin necesidad de bajarlos al computador

Programa lunes 22 de junio de 2020, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

(Nota 18 junio 2020, esto es como un diario de vida mientras estamos en el ojo de una tormenta, en medio del océano y sin brújula que nos indique para dónde ir. Pero seguiremos como haciéndonos los locos, una realidad paralela que busca un poco de paz en la música, tan simple y diáfano como eso, 55 minutos de recreo para la psiquis, se hace necesario)

Bitácora: Este lunes abriendo con una ópera rap que se nos pasó en su minuto y fue puesta en órbita de Perdidos por Radio Nova, un rescate de los de Finders Keepers con alusiones a chilito (solidaridad con chilito), banda sonora para una peli melodramática irlandesa, jazz espiritual que nos hace levitar, el amigo Benoit que continua con sus entregas de pop de atmósferas brumosas y cerrando con música combativa saharaui.

Artista: THE STREETS
Disco: A Grand Don’t Come For Free
Sello: Locked On
Año: 2004

Del sitio https://www.mehaceruido.com The Streets era esencialmente Mike Skinner. De pronto le metía algunas colaboraciones con otros raperos, y alguno que otro instrumentista, pero era él quien estaba detrás del nombre, programando, produciendo, rapeando, haciendo sus propios coros y escribiendo sus propias canciones. Original Pirate Material (2002) le significó un reconocimiento mayúsculo y hasta lo tildaron de “Shakespeare for clubbers”. Había algo en su métrica que lo hacía sobresalir. Una mezcla de su fuerte acento londinense, ritmos sincopados, la ingenuidad que sólo otorga el estar grabando en su cuarto en casa de su madre, letras que hablaban igual de ponerse hasta atrás que de burlarse de sus mayores que de saber que hay algo más allá de la unidad habitacional en la que vivía. En ese debut estaba la semilla que florecería sólo un par de años después y que entregaría el mejor álbum de esa corriente a la que le pusieron Grime. A Grand Don’t Come For Free es un álbum conceptual, una Ópera Rap, o una novela urbana escrita con absoluta precisión, cualquiera de las tres descripciones le queda bien. En once canciones (y un lado B), Skinner narra la historia de cómo el personaje principal y narrador pierde mil libras, se enamora, le rompen el corazón, se pelea con sus amigos, se pone hasta las chanclas (de chela y de éxtasis), intenta recuperar el dinero y el amor de su novia, fracasa, y al final pone dos finales para que el escucha escoja el que mejor le acomode. El acierto que tiene Skinner es que sabe contar una historia. A Grand Don’t Come For Free no suena presuntuoso, ni mastica más de lo que puede tragar. El narrador es un hombre común y corriente metido en un problema del que no sabe cómo salir. No es un mago del pinball, no es una súper estrella alienígena tratando de salvar a la humanidad. Podría ser tu vecino, o podrías ser tú.

Artista: MIQUELA
Disco: i a de sars
Sello: Finders Keepers
Año: 1978 / 2019

Finders Keepers revisan los escombros de la historia una vez más y encuentran un verdadero destello de oro. I A De Sars de Miquela ya era un trabajo poco conocido sobre su lanzamiento original de 1978, no solo como una prensa comunitaria de circulación estrecha. Grabado completamente en el antiguo idioma minoritario del occitano, hablado por menos de 1,5 millones de personas en el sur de Francia, Italia y España, I A De Sars es un registro profundamente íntimo de discretas infusiones de jazz galo. Y tiene algo de compromiso político como lo que escucharemos, referencias a la libertad y a Chile y no es que por esos años (1978) en este país se respirara algo de ello.

Artista: DAVID HOLMES
Disco: Ordinary Love (Banda Sonora)
Sello: Touch Sensitive
Año: 2019

Resumen: Joan (Lesley Manville) y Tom (Liam Neeson) han estado casados por muchos años. Hay una facilidad para su relación que solo proviene de pasar una vida juntos y una profundidad de amor que se expresa a través de la ternura y el humor en partes iguales. Cuando a Joan se le diagnostica inesperadamente cáncer de seno, el curso de su tratamiento arroja luz sobre su relación al enfrentar los desafíos que se avecinan y la perspectiva de lo que podría acontecer si algo le sucediera.
La banda sonora: La partitura de Ordinary Love no se inspiró en ninguna otra banda sonora o composición musical, sino en una teoría matemática llamada The Game of Life. Diseñado por el matemático John Conway en 1970, The Game of Life no es el típico juego de computadora. Consiste en una colección de células que, según algunas reglas matemáticas, pueden vivir, morir o multiplicarse a medida que las células forman varios patrones a lo largo del juego. “Debido a la naturaleza de la historia, esto realmente nos habló a Brian y a mí en un sentido musical y comenzamos a crear la partitura con la idea de que las notas en cada señal se parecían a las células humanas, viviendo y muriendo mientras se desarrollaba el viaje de Joan con cáncer. ” Al igual que los motivos recurrentes de la película, como las visitas regulares al hospital de la pareja, la partitura usa ritmos suaves y repetición para subrayar la comodidad y el equilibrio en la rutina de Tom y Joan, a pesar de que se avecina un evento que puede cambiarles la vida. La partitura pone al oyente al tiempo que proporciona un lienzo en blanco casi onírico en el cual vivir y amar. “Crear el score para Ordinary Love fue, con mucho, el más desafiante en el que he trabajado. La película es una pieza muy delicada y la vida cotidiana de Tom y Joan es muy normal, así que tratar de crear una banda sonora que no solo se sintiera como su mundo, sino que tuviera su propia voz única con emoción real no fue fácil “.

Artista: Varios (Ahmed Abdul-Malik, Latin Jazz Quintet, Yusef Lateef y más)
Disco: Spiritual Jazz 10; Prestige
Sello: Jazzman
Año: 2019

‘Jazz esotérico, modal y profundo de Prestige Records, 1961-73’, la décima edición de nuestra serie de Jazz espiritual analiza más de cerca la música que el sello Prestige estaba grabando a principios de la década de 1960. Este fue el período en que el sonido de jazz modal promovido por Miles y Coltrane comenzaba a filtrarse a través del jazz underground. En su apogeo, Prestige era la única etiqueta de jazz que podía sostener una vela a Blue Note. Prestige siempre se apresuró a grabar nuevos artistas, y en los años posteriores a Kind of Blue, el sello lanzó rápidamente algunos de los primeros exploradores más innovadores del nuevo estilo.

Artista: BENOIT PIOULARD
Disco: Sylva
Sello: Morr Music
Año: 2019

Benoît Pioulard (né Thomas Meluch) complementa este lanzamiento con un libro de lino de fotografías Polaroid SX70 de más de dos años de exploraciones ambientales. La música de Sylva y su compañero visual de 84 páginas tienen la belleza y las formas extrañas de la naturaleza: formaciones rocosas del desierto y hojas coloridas, aguas inquietas y plantas peculiares. Los drones ambientales de ensueño de Meluch y el pop saturado de lo-fi encarnan la sensación impresionista de su estética visual: con esta colección, el sonido y la visión se fusionan en un afectuoso estudio de lo orgánico. Sylva es el resultado de uno de los períodos más productivos en la vida de Meluch. Durante un receso de 9 meses de su trabajo diario, se embarcó en sesiones de grabación diarias en medio de viajes al suroeste de Estados Unidos, Montana, Hawai y su Michigan natal. De vuelta a casa en Seattle, desarrolló sus grabaciones y escribió las dos fascinantes pistas vocales del álbum, que recuerdan a Fleetwood Mac temprano o Brian Eno, la era pop más alta. “Keep” se basa en una pequeña flor llamada Draba mencionada en el libro A Sand County Almanac, sobre el cual “nadie escribió un poema”; considerando todas las pequeñas plantas que había aplastado inadvertidamente durante toda una vida de caminatas, lo escribió para ellas. El “Meristem” impulsado por el piano presenta una sorprendente contribución de violín de Freya Creech y está dedicado al hermano de Meluch, quien murió repentinamente hace dos años.

Artista: EL WALI
Disco: Tiris
Sello: Sahel Sounds
Año: 2019

¡Una increíble y rara grabación de estudio de la música del Polisario de los 90! El álbum es un ejemplo destacado del estilo político popular saharaui que combina modos tradicionales con escalas occidentales. El repertorio de El Wali es ardiente e inspirador, un llamado a las armas, con himnos nacionales, celebraciones de aniversarios políticos y súplicas religiosas por la paz, con dúos de llamadas y respuestas, respaldados con un sintetizador, batería programada y guitarra eléctrica.
Grabada en Bélgica en 1994 mientras estaba de gira, esta versión de El Wali realizó un estilo que refleja la música popular de los campos de refugiados. “Tiris” es una producción refrescante sin ninguno de los típicos pulimentos de World Music de los 90. Evidentemente, esto condujo a su lanzamiento sin éxito en Occidente. Originalmente lanzado solo como un pequeño CD para OXFAM Bélgica, el CD desapareció rápidamente y es imposible de encontrar. En África occidental, sin embargo, se convirtió en un éxito viral y en el representante de la música saharaui representativa.
::::