DESCARGA(lunes 9): aquà o también por aquÃ
Emisión en lÃnea a través de Podomatic … esto significa en lÃnea, sin necesidad de bajarlos al computador
Perdidos en el Espacio | 22:00 hrs por Radio Universidad de Chile
Tanta música nueva, tan breve la existencia para darse cuenta.
Estos fueron los discos que conformaron este especial lacrimógeno.
Artista: FIELD WORKS
Disco: Ultrasonic
Sello: Temporary Residence Ltd
Año: 2020
Este es EL disco que motivó este especial, en estricto rigor el tema con que finaliza este disco. Es tan potente que solo escucharlo hizo estremecer la fibra, entender algunas frases sueltas de la lirica me dejó confundido y luego de conseguirme la letra con el autor del disco me dejó mal. Motivó lo que van a escuchar el dia de hoy.
La reseña en serio se colocará el día martes 10 de noviembre, ponerla antes le quita un poco el impacto.
Stuart Hyatt, cerebro tras la serie titulada FIELDWORKS, regresa con otra maravilla sónica, llevando al oyente a un territorio acústico realmente desconocido. Ultrasonic es quizás el primer álbum en utilizar las ecolocalizaciones de los murciélagos como material de origen compositivo. Para este álbum especial, Hyatt ha reunido a un grupo extraordinario de colaboradores: Eluvium, Christina Vantzou, Sarah Davachi, Ben Lukas Boysen, Machinefabriek, Mary Lattimore, Felicia Atkinson, Noveller, Chihei Hatakeyama, John Also Bennett, Kelly Moran, Taylor Deupree, Jefre Cantu-Ledesma, Julien Marchal y Player Piano. Ultrasonic es parte de un proyecto de narracion mas amplio sobre el murciélago de Indiana en peligro federal. Generosamente financiado por el IUPUI Arts & Humanities Institute y la National Geographic Society.
Como explorador de National Geographic, Hyatt expande su serie Field Works a territorios acústicos inexplorados. Su primer proyecto financiado, Ultrasonic: Making Music with Endangered Indiana Bats, es una iniciativa de narración colaborativa que tiene como objetivo llamar la atención sobre la difÃcil situación de una importante especie del medio oeste y sus hábitats circundantes. Quizás el primer proyecto que utiliza los sonidos transpuestos de los murciélagos para crear música, este ambicioso esfuerzo ha creado un álbum que está destinado a entretener y educar al público en general sobre un animal fascinante pero amenazado.
Artista: PHIL TOMSETT
Disco: The Sound of Someone Leaving
Sello: Fluid Audio https://philtomsett.bandcamp.com/album/the-sound-of-someone-leaving
Año: 2020
Otro golpe seco en la fibra más sensible
La ausencia es poderosa …
“El sonido de alguien que se va” es la respuesta de Phil Tomsett a la ausencia.
Donde deberÃa haber vida, hay un silencio inquietante. VacÃo…
Tomsett, conocido por su producción como The Inventors of Aircraft, ha encontrado su música apareciendo en una variedad de sellos estelares, incluidos Time Released Sound, Rural Colors, Home Normal e Hibernate. The Sound of Someone Leaving anuncia su regreso a Fluid Audio. Acompañado por Aaron Martin, quien proporciona un violonchelo hermoso y conmovedor, este lanzamiento es un trabajo reflexivo y contundente. La música de Tomsett es etérea y fina, a punto de desaparecer por completo. Uno puede sentir el dolor de la ausencia mientras la música fluye a través de una serie de tonos claros y tocados por el ambiente. La música parece desafiar la gravedad mientras flota en el aire, la voz resuena distante, recordando su voz. Los sintetizadores, las cuerdas y las voces corales se entrelazan de manera cuidadosa, y la masterización analógica de carrete a carrete de Ian Hawgood es crucial para la tonalidad delicada y fina de la música, al tiempo que permite que el sonido en sà exista más allá del tejido del tiempo. No importa la década, la historia de pérdida y ausencia recién descubierta se repite, se puede decir en bucle.
“Cuando alguien ya no está, el espacio vacÃo se carga de poder emocional. Como si el acto de desaparecer dejara una firma etérea y sobrenatural â€.Como siempre, el cierre de una puerta conduce a la apertura de otra. Sin la experiencia de la pérdida, El sonido de alguien que se marcha no existirÃa, y eso es una franja plateada de luz en un cielo que de otro modo estarÃa nublado.
Todo a la vez, luego nada.
Artista: LAURA CANNELL
Disco: The Earth With Her Crowns
Sello: Brawl Records
Año: 2020
Cuando toca despedir un lugar emblemático porque las inmobiliarias están observando y a la espera , como carroñeros que esperan que se te acabe la comida o el agua.
The Earth With Her Crowns es un álbum de tomas de sencillos improvisados grabados por la compositora Laura Cannell dentro de la antigua Wapping Hydraulic Power Station en Londres, conocida como el centro artÃstico y restaurante The Wapping Project. Cannell recibió el encargo del proyecto de explorar las cualidades que el gigantesco edificio podrÃa aportar a la música improvisada dentro de sus paredes. Fue el acto final del Proyecto Wapping ante las propuestas del Ayuntamiento para convertirlo el edificio en viviendas. Laura describe: â€De pie en los umbrales en los arcos entre los espacios y debajo de las escaleras suspendidas con notas bajas y notas altas volando, toqué en el momento, permitiendo que el sonido se ramificara como vÃas fluviales antiguas, fui guiado por la acústica del espacio a sonidos que eran propios. -sustentable, fluido y cambiante. Los cristales transparentes reflejaban y devolvÃan mis ofrendas de hilo y aire, pronunciadas con los dedos y los pulmones. Una vez, toneladas de agua pasaron por aquà para alimentar a Londres, y el espacio nunca está en silencio, el sonido de la ciudad viva afuera entra ocasionalmente a través de ladrillos porosos, acero y vidrio. Me pareció una estructura orgullosa y fue un honor escuchar sus respuestas a mis preguntasâ€.
Artista: JOHANN JOHANNSSON
Disco: Personal Effects
Sello: Deutsche Grammophon
Año: 2020
El nuevo álbum se originó en 2009 como la banda sonora del debut cinematográfico del director David Hollander. Hollander se habÃa enamorado de la música de Jóhannsson cuatro años antes mientras exploraba una instalación de arte en la playa de Santa Mónica en California. Aunque paralizado por la banda sonora de la exposición multimedia, se fue antes de descubrir el nombre de su compositor. Por casualidad el productor de Personal Effects habÃa visitado la misma exposición y también quedó enganchado por lo que escuchó. “Estaba decididoâ€, recuerda el director. “Esta persona misteriosa serÃa nuestro compositor”. La búsqueda llevó a Hollander a Jóhannsson. Una semana después de su primera conversación, el compositor habÃa redactado la música para secciones de la pelÃcula y grabado sus ideas en piano. Lo que siguió fue una intensa colaboración creativa de tres meses. La música de Jóhannsson, con sus meditaciones sobre el dolor y la pérdida, aportó una dimensión adicional a Personal Effects, un drama romántico protagonizado por Michelle Pfeiffer y Ashton Kutcher como dos personas afligidas que luchan por aceptar la muerte violenta de sus seres más cercanos. “Jóhann constantemente buscó en las imágenes y emociones de la pelÃcula para crear algo mejor que cualquier cosa que hubiera imaginado”, señala David Hollander. Los dos hombres se hicieron amigos mientras trabajaban juntos en Personal Effects y Hollander ha encontrado un gran consuelo al escuchar la banda sonora desde la muerte de Jóhannsson en febrero de 2018. Describe a su amigo como “un genio amable”, justamente celebrado por sus partituras pioneras, incluidas aquellas por Sicario, Arrival and Prisoners de Denis Villeneuve y The Theory of Everything de James Marsh, por la que ganó un Globo de Oro en 2015.
“Nunca imaginé que esta partitura serÃa algo que me ayudarÃa no solo a sobrellevar la muerte de Jóhann, sino a sentir su presencia y conmoverme, una y otra vez, por su trabajoâ€, agrega. “Tiene. Y espero que, para aquellos de ustedes que lo conocieron y lo amaron, o simplemente amaron su trabajo, les ocurra lo mismoâ€.
Artista: JASON MOLINA
Disco: Eight Gates
Sello: Secretly Canadian
Año: 2020
Del sitio https://hipersonica.com “Cuando Jason Molina murió, en 2013, dejó una ruta de discos cuyas ramificaciones nunca nos acabaremos del todo. Desde las aproximación de folk espartano, ligadas a lo que, al mismo tiempo, hacÃa Will Oldham con sus Palace, a los discos de Magnolia Electric Co. que se miraban en Neil Young (el encabritado melancólico, el de Crazy Horse) hay tanto trecho como entre cualquiera de esos discos y The Lioness, situado entre medias de ambos y escogido en esta casa como uno de los mejores discos de slowcore de la, ejem, Historia. Eight Gates es un disco póstumo, y como tal, no podemos más que aventurar si realmente la forma final es la que él querÃa. El ingeniero de sonido que acompañó a Jason Molina en esas últimas sesiones de grabación, su productor y ahora mezclador Greg Norman, es fuente fiable: se conocÃan de antes, de los paseos de Jason Molina por Electrical Audio en Chicago y de las mezclas de Fading Trails (2006) o las sesiones de Josephine (2009). Norman asegura que para ese disco Molina seguÃa fiel a su manera de trabajar: no matar ninguna idea bajo toneladas de obsesiones. Y que Molina buscaba ahora, más que nunca, evitar la repetición en estas canciones, acabarlas cuando aún estaban en el aire.
Si es relevante algo asà es precisamente por el propio aspecto del disco, más minimalista que la mayorÃa de los de Molina (incluso que los de Songs:Ohia) y también el más parco en palabras. La mayorÃa de las canciones de Eight Gates concluyen en menos de dos minutos y medio, con intervenciones sutiles de los propios Molina y Norman y por Chris Cavacas (The Dream Syndicate, Green on Red). Es como si las ideas estuviesen flotando en el aire y el trÃo se dedicase sólo a bajarlas a tierra y retirarse.
Vitalmente, la grabación de Eight Gates coincidió con el peor momento de la existencia de un Molina que ya habÃa sucumbido del todo a su adicción; musicalmente, es un disco menos doloroso que los que firmó en el quicio del nuevo milenio: el oyente puede acercarse a él sin perder toda esperanza. Y, para la posteridad, Molina se reserva una última frase, grabada al inicio de ‘She Says’: “la toma perfecta es siempre aquella en la que la persona que canta aún está vivaâ€.
Artista: AKIRA KOSEMURA
Disco: True Mothers
Sello: Schole
Año: 2020
Nuevamente gentileza de Romain Meril, conexión en Francia para llegar a Tokyo, donde el prolÃfico Akira Kosemura.
Del sitio https://revistamutaciones.com/ : “Si el año 2020 está resultando catastrófico en todos los sentidos, y en todos los ámbitos, incluyendo el sector cinematográfico, parece que al menos un pequeño rayo de luz busca su camino entre las ramas frondosas de los árboles con intención de volver a deslumbrarnos. Y es que Naomi Kawase —a quién precisamente se le encargó dirigir la pelÃcula oficial de los Juegos OlÃmpicos de Tokio que han tenido que ser aplazados— ha vuelto, o mejor dicho, ha encontrado de nuevo la armonÃa tras un largo periodo en el que sus films no conseguÃan emocionar. La cineasta japonesa ha presentado True Mothers (Asa ga Kuru) en la Sección Oficial del Donostia Zinemaldia-Festival Internacional de Cine de San Sebastian bajo el nuevo sello de identidad que las pelÃculas seleccionadas para el Festival de Cannes lucen al verse obligado a cancelar su 73º edición a causa del coronavirus. Quién sabe si de haberse celebrado el certamen el film de la realizadora nipona hubiese sido reconocido como ya lo fueron su ópera prima Suzaku (1997) —Cámara de Oro— y, 20 años más tarde, The mourning forest (2007) —Gran Premio del Jurado—, pero valga la mención siquiera para celebrar que, con su último trabajo, la directora de Shara (2003) ha conseguido transmitir sus más profundos sentimientos y plasmarlos en la gran pantalla.
True Mothers arranca con la crónica de un matrimonio acomodado que, tras una larga e insatisfactoria lucha para ser padres, decide recurrir a la adopción. La historia, sin embargo, se bifurca y la directora, a través de una inesperada visita, nos introduce en una segunda trama en la que una joven que vive su primera historia de amor, se queda embarazada y se ve obligada a dar el bebé en adopción. El film que está basado en la novela homónima de la escritora Mizuki Tsujimura, pero pronto seremos conscientes de que la cineasta nipona sabe de lo que habla. Ella misma ha admitido en numerosas ocasiones, que es hija adoptiva, y la intensidad emocional de las circunstancias hace que con True Mothers entramos de lleno en el universo de su creadora. Tal y como Kawase declara, toda su filmografÃa es un intento de “encontrar el modo de vincular el afecto materno con un estado de armonÃa†y en esta ocasión su propuesta se concentra expresamente en encontrar esa paz. Kawase cruza las dos historias haciéndolas avanzar como si fueran sus propios recuerdos, y asà es como, rompiendo la cronologÃa y la linealidad del relato, irá poco a poco desarrollando las diferentes realidades sociales de sus personajes y profundizando en sus sentimientosâ€.
Artista: MOBY
Disco: Play!
Sello: Mute
Año: 1999
::::
DESCARGA(lunes 31): aquà o también por aquà http://www.mediafire.com/file/usxbb41ye9t2uhi/perd200831.mp3/file
Emisión en lÃnea a través de Podomatic … esto significa en lÃnea, sin necesidad de bajarlos al computador
Bitácora cumpleañera, 25 años: “Esto no está pasando, yo no estoy aquÃ…“, como en la lÃrica del tema “How to dissapear completely†de los Radiohead.
Nos hubiera gustado y no nos hubiera gustado que las cosas siguieran igual, pero en la antigua normalidad habÃamos empezado a cranear y gestar un gran cumpleaños de Perdidos en el Espacio, las ideas se estaban desarrollando muy bien, pero el destino quiso otra cosa y está bien, las energÃas debÃan ir en otro sentido. Perdidos ha sido siempre, desde sus inicios, un medio para difundir estilos de músicas que poco o nada cabida tenÃan en los medios. Internet ya estaba empezando a ser algo masivo, pero aun asÃ, generar una masa crÃtica en términos de conocimiento musical no se genera de un dÃa para otro. Estamos seguros que en algo ha contribuido este programa radial.
En la sesión de hoy, como en la generalidad de este programa, promoveremos nuevas creaciones y hoy se repetirán varios nombres que han tapizado el ideario de Perdidos en el Espacio, aquà va la reseña de cada uno de ellos.
Artista: SONIC BOOM
Disco: All Things Being Equal
Sello: Carpark
Año: 2020
Del sitio : “https://www.indierocks.mx: “El ensoñador paseo de Sonic Boom 30 años después. Peter Kember, también conocido como Sonic Boom, no escuchó Psychocandy por años por todos los artÃculos que comparaban la música que hacÃa The Jesus and Mary Chain con la música en la que participaba. En aquel entonces, junto a Jason Pierce formaba Spacemen 3. La primera asociación mental con el proyecto tiene que ver con las drogas. Tal vez porque nunca negaron su uso, incluso lo promovieron. Bastan algunas escuchadas para saber que algo hay de viajeros trascendentales en lo que hacÃan y también basta con leer la frase que se convirtió en una especie de motto: “Taking drugs to make music to take drugs toâ€. The Jesus and Mary Chain quizá tenÃan algo que ver con Spacemen 3. Ambos usaban distorsiones, feedback y tenÃan ambientes envolventes en sus canciones. Tal vez algo habÃa de razón en ello, pero por aquel entonces Peter Kember parecÃa tener una personalidad diferente que lo hacÃa reacio a encontrar similitudes. ¿Era combativo? ¿Era arrogante? Lo que es cierto es que algo sucedió, Spacemen 3 se separó y fue entonces cuando comenzó la etapa de Kember en solitario. Spectrum o Experimental Audio Research (E.A.R.) se transformaron en sus nombres artÃsticos. Por algún tiempo, Sonic Boom quedó resguardado en la memoria de los que disfrutaban de Spacemen 3. Pero la relación con la música nunca se detuvo. En sus manos estuvieron trabajos de co-producción para su buen amigo Panda Bear o el Congratulations de MGMT, que tenÃa la complicada labor de definir la personalidad de la banda después de un álbum que se convirtió en un éxito mundial. Tres décadas habÃan pasado desde que Sonic Boom lanzara un álbum bajo ese nombre y, el 2020, vio nacer el All Things Being Equalâ€.
Artista: WINDY & CARL
Disco: Allegiance and ConVIction
Sello: Kranky
Año: 2020
Allegiance and Conviction es el primer álbum de Windy and Carl desde We Will Always Be de 2012. Se han perdido sus fascinantes murmullos, encantadores drones de guitarra y letras poéticas, pero estos elementos hacen un bienvenido regreso en Allegiance and Conviction. El dúo ha estado creando música del espacio interior durante décadas, y esta, lanzada en Kranky el 27 de marzo, tardó seis años en hacerse. El enfoque reflexivo de Windy y Carl para el diseño de sonido ha dado sus frutos, porque el disco brilla con una luz hermosa y delgada. La cantidad de tiempo que pasaron en el álbum es indicativo de un enfoque afectuoso, y esto también brilla. El trabajo con drones es fantástico, y las reflexiones lÃricas de Windy Weber ayudan a abrir el sonido aún más, equilibrando el sonido simétrico y delicado y sus alargamientos instrumentales con canciones más lÃricas basadas en letras que envuelven las texturas transparentes de la guitarra. Los claros tonos de la guitarra eléctrica están impregnados de una luz frágil, que brilla sobre la superficie de la voz como la luz del sol en una hoja, y su tono se vuelve transparente. Las letras de Weber son palabras de lanzamiento, y las progresiones de acordes cambiantes, onduladas con grandes cantidades de retraso y reverberación, revelan maravillas a cada paso. Al transformarse para alcanzar momentos cada vez más brillantes y pasar a través de secuencias brillantes, la guitarra ayuda a crear otra galaxia, un conjunto más Ãntimo de estrellas para la imaginación, parpadeando y brillando solo cuando los ojos se cierran. Como siempre, su música te lleva a otro lugar.
Artista: RUSTIN MAN
Disco: Clockdust
Sello: Domino
Año: 2020
Del sitio : http://www.rockdelux.com :â€La preciosa portada reproduce el vestuario del “Ballet triádico†que el pintor, escultor, diseñador y coreógrafo Oskar Schlemmer creó en 1922 para la escuela Bauhaus y cuyas formas geométricas revolucionaron la danza e influenciaron enormemente a David Bowie. Y este, en su versión crepuscular, también deja profunda huella en Paul Webb, aka Rustin Man, el ex bajista de Talk Talk, como se puede comprobar en el primer single de “Clockdustâ€, “Jackie’s Roomâ€. Ha cambiado el tono sepia de la foto original por uno verdoso, igualmente adecuado para ilustrar nueve temas que, según su autor, parten de la idea de convertir el disco en un antiguo musical, largo tiempo olvidado; una pelÃcula en blanco y negro de los años cuarenta, cuyos sonidos de fondo inspiran las letras, a la manera como un cineasta escribe los diálogos. Y no solo la escuela Bauhaus, sino también el cabaré berlinés de Kurt Weill ejerce una enorme influencia en el segundo single, “Kinky Livingâ€. Además, el uso de instrumentos percutivos curiosos, como el kokoriko o el okónkolo, ayuda a dar una atmosfera irreal y lynchiana a “Rubicon Songâ€. Las canciones fueron registradas con la ayuda de su inseparable colega, el baterÃa Lee Harris, en las mismas sesiones que dieron lugar al anterior “Drift Code†(2019), diecisiete años después de su aclamado debut “Out Of Season†(2002) junto con Beth Gibbons. Sofisticado y emocionante, con arreglos orquestales que abrevan en el jazz en un “Old Flamingo†en la estela del mejor Robert Wyatt, escorándose al dub cinemático y experimental en “Night In Evening Cityâ€, sin renunciar a cierta grandilocuencia progresiva, como la que culmina “Man With A Remedyâ€, ni a una gravedad existencial que en “Carousel Days†alcanza el lirismo de Peter Hammill y en “Gold & Tinsel†las maneras de un crooner en modo torch song.
Artista: JULIANNA BARWICK
Disco: Healing Is A Miracle
Sello: Ninja Tune
Año: 2020
Lo que siempre ha hecho que la música de Julianna Barwick sea tan especial es la forma en que utiliza los métodos de composición electrónica (bucles, capas, reverberación) para construir un espacio arquitectónico a partir del primer y más innato instrumento humano: la voz. Aunque escribe en el lenguaje de la música electrónica, evoca la grandeza del post-rock y tiene un enfoque del tiempo que recuerda a la música ambiental, utiliza la intimidad de la voz en toda su extensión, siendo el resultado final algo que a la vez es extraño. y accesible. Esta combinación contradictoria hace que la música sea relajante y francamente espiritual. Dada la calidad casi religiosa de la música, se podrÃa decir que el tÃtulo de su nuevo disco, Healing Is a Miracle, está en la nariz. Y, sin embargo, el disco más nuevo de Barwick es, en muchos sentidos, una desviación de su sonido tal como lo conocemos de discos magistrales como Nepenthe de 2013 y The Magic Place de 2011, aunque hay algo asà como una lÃnea directa en las texturas de sintetizador más atrevidas de su álbum más reciente Voluntad de 2016. En muchos sentidos, Healing Is a Miracle es menos Ãntima que sus discos anteriores, optando por un sonido más grande, más variado y más directo.
Artista: JOHANN JOHANNSSON & YAIR ELAZAR GLOTMAN
Disco: Last and First Men
Sello: Deutsche Grammophon
Año: 2020
Del sitio : “http://www.rockdelux.com “Aunque no lo sabemos con seguridad –es probable que todavÃa existan trabajos inéditos en el disco duro, entre ellos quizá la partitura fallida para “Blade Runner 2049†(Denis Villeneuve, 2017)–, este póstumo “Last And First Men†pondrÃa por ahora el broche final a la prolÃfica carrera del compositor Jóhann Gunnar Johánnsson (1969-2018), prematuramente fallecido a los 48 años. Un artista titánico cuya creatividad voraz lo llevó a dirigir la adaptación fÃlmica, incluida como Blu-ray en la edición que manejamos, de la utopÃa escrita en 1930 por Olaf Stapledon (1886-1950) –aquà se conoce como “La última y la primera humanidadâ€â€“, influyente autor británico de ciencia ficción coetáneo del más popular H. G. Wells. La actriz Tilda Swinton, que no comparece en el disco pero sà en la filmación, narra la peripecia humana que un optimista Stapledon da por concluida transcurridos dos mil millones de años con una última especie humana filosófica, inmortal y telepática. Jóhannsson utiliza la arquitectura brutalista de la Yugoslavia de Tito para conformar junto con el músico electroacústico israelà afincado en BerlÃn Yair Elazar Glotman una sobrecogedora fantasÃa visual reforzada con la inquietante aleación tonal de su banda sonora. Piezas puntualmente melódicas (“The Navigatorsâ€) dotadas de la habitual expresividad clasicista, austera y visceral del compositor islandés, entre lo orgánico y lo artificial, lo real y lo irreal, entre lo material y lo inmaterial.â€
::::::