Podcast Programa lunes 03 de enero de 2022

DESCARGA(lunes 3): aquí o aquí https://www.mediafire.com/perd220103.mp3

Nuevo logoooooooo 2022 (gracias Antonio)

Emisión en línea a través de Podomatic … esto significa en línea, sin necesidad de bajarlos al computador

Programa lunes 3 enero de 2022, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: herencia de unxs Stereolab+Broadcast+Laika solo para comenzar el Perdidos de este lunes, luego estrenamos por doble desde España y desde el interior de Perdidos inauguraremos el nuevo logo. El saxofonista que está en el radar de los artistas más inquietos vuelve a visitar este programa musical, y luego una vuelta a la tuerca de una banda que no deja de ser increíble a pesar de los años. Entraremos en meditación mística por alrededor de 9 minutos con una italiana que primera entra en la cápsula Lamentos sudamericanos casi al finalizar y cerraremos con un vuelo planeador en busca de impactar a la glándula pineal y dejarla vibrando hasta entrar en resonancia y explotar.

Artista: ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP
Disco: We’re OK. But We’re Lost Anyway
Sello: Bongo Joe
Año: 2021

Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp es un grupo multinacional con sede en Suiza de tamaño elástico y géneros cambiantes. Combinando lo acústico con lo electrónico y pesado en las percusiones y los metales, también hay una sección de cuerdas impresionante. Juntos ofrecen una variedad de melodías hipnóticas que piden ser movidas. Es una mezcla rica y sabia con fragmentos de Radiohead, The Sons of Kemet, Gang of Four, The Bad Plus, Drycleaning, the 5th Dimension, Bjork, The Talking Heads y Philip Glass incluidos en buena medida. Al igual que su homónimo surrealista, hacen collage y se apropian de una manera tradicionalmente occidental, saqueando y extrayendo libremente géneros y tradiciones globales para crear gusanos de mal humor con inflexión pop. Todo el proyecto posee una inteligencia de big band teñida de escuela de arte con una perspectiva internacional. Los puristas podrían objetar, pero yo diría que la mezcla de patrones, el muestreo cultural y una colisión de influencias son exactamente lo que hace que este sabor se parezca tanto al sabor del momento, de la mejor manera posible. Es una escucha muy texturizada e interesante. La música refluye y aumenta, cada pista comienza escasamente y se acumula en ondas sónicas urgentes. Como aclaran sus notas, la negligencia humana y la crisis climática están en el meollo del asunto con una política mundial torcida, una crítica del capitalismo y la pandemia lanzada en buena medida, creando una banda sonora a la vez exuberante y entusiasta. Las letras están llenas de pérdida y ambivalencia y, sin embargo, logran ser esperanzadoras, empoderadoras y alegres.

Artista: THE ANTOGONIST
Cancion: The nutshell
Sello: Autoeditado
Año: 2021

Doble estreno, por un lado nuevo tema compuesto recientemente, solo en digital y que estrenamos mundialmente a través de Perdidos e inauguración del nuevo logo de Perdidos que nos acompañará por tiempo indeterminado, diseño de the Antogonist para Perdidos. Agradecimientos infinitos a The Antogonist, pasa automáticamente a formar parte de la familia disfuncional que es Perdidos en el espacio.
The Antogonist es el proyecto de Antonio Sanchez, músico de Salamanca, España.

Artista: BENDIK GISKE
Disco: Cracks
Sello: Smalltown Supersound
Año: 2021

Del sitio https://djmag.es Giske colabora con el productor André Bratten en ‘Cracks’ y muestra todo su repertorio de habilidades y técnicas físicas e hipnóticas, además de todo el desarrollo tecnológico dispuesto en el estudio reactivo de Bratten; en el que además de distintas máquinas electrónicas, pone a su disposición un nuevo espacio resonante sintonizado con su sonido original. Este nuevo proceso del estudio como instrumento ha acercado a Giske a la concepción humano-máquina, lo que el compositor considera que también es una forma de salvar la separación -o la grieta- entre ambos. Este tipo de espacio liminal, según Giske, debe ser atesorado. El cuerpo es importante para Giske, no sólo por la fuerza y el control muscular necesarios para lograr su hipnotizante respiración circular con el saxofón. El cuerpo está implícito en su concepción de la sexualidad y lo queer, que le ha ayudado a crear su propio sonido, que florece exuberantemente no sólo en sus discos, sino también en sus actuaciones y performances. Por ello, Giske ha comparado su práctica artística con la transmutación de la música electrónica a través de todos sus defectos humanos, algo parecido a convertirse en una máquina. En ‘Cracks’ introduce un nuevo conjunto de parámetros para que los procesos automatizados de su memoria muscular funcionen. En cierto sentido, podría llamarse música generativa, un término acuñado por Brian Eno para describir la música hecha dentro de un conjunto de reglas que pueden evolucionar constantemente dentro de ese sistema. Sin embargo, aquí los únicos algoritmos que funcionan responden a las restricciones (o parámetros) autoimpuestas por Giske, como la mencionada respiración circular. Como práctica, induce al intérprete -y quizá también al oyente- a una especie de estado alterado, más abierto al descubrimiento, y como ciclo sonoro desafía el tiempo

Artista: LOW
Disco: Hey What
Sello: Subpop
Año: 2021

Del sitio https://jenesaispop.com ¿De cuántas maneras puede reciclarse un grupo sin perder su esencia? Low dieron una lección al respecto en ‘Double Negative‘(2018), un álbum clave en su carrera en el que dejaron correr la sangre de la distorsión, sólo para desembocar en una de las mejores canciones de su repertorio, ‘Disarray‘. En ‘HEY WHAT’, igualmente producido por BJ Burton, que se ha transformado más aún en su mano derecha tras el abandono del bajista Steve Garrington tras 13 años de fidelidad, siguen por el camino de llevarse a sí mismos hasta el límite. Low ya son sólo un dúo, el conformado por los que siempre fueron los líderes del grupo, el inseparable matrimonio de Alan Sparhawk y Mimi Parker. Ni después de una docena de grandes álbumes conocen acomodamiento ni, en el lado malo, tampoco confianza en sí mismos, lo cual utilizan al menos de manera creativa. Alan se siente acomplejado como «hombre blanco de 53 años» y antes de alzar su voz «para hablar de sus sentimientos» por enésima vez, prefiere pensárselo dos veces para asegurarse de que lo que tiene que decir «merece la pena ser escuchado». ‘HEY WHAT’ es un álbum que parte de la idea de utilizar los nuevos campos semánticos hallados en el álbum anterior en lo sonoro, para representar lo que Alan escucha en su cabeza desde pequeño. Y no es nada bueno. «Quiero destrozar tanto la tecnología, como la tecnología me ha destrozado a mí», declaraba recientemente. La portada de ‘HEY WHAT’ muestra, por tanto, una repetición de líneas que sugiere el futuro digital. Como indicaban en Mondosonoro, «cada línea tiene imperfecciones y eso te permite ver que hay más cosas ocurriendo bajo la superficie». Así, el disco vuelve a acoger una amalgama de miedos, terrores e inquietudes: un peso que llevamos sobre los hombros persiguiéndonos allá donde vamos (‘Hey’), la impaciencia y la ansiedad (‘I Can Wait’) y el miedo a perder a quien más queremos (‘Don’t Walk Away’).

Artista: AMELIA CUNI
Disco: Parampara Festival 13.3.1992
Sello: Black Truffle
Año: 2021

Amelia Cuni es una especie de enigma. Simplemente no hay otra forma de decirlo. Nacida en Milán, Cuni se sintió inextricablemente atraída por la música tradicional india, específicamente, Dhrupad. El estilo vocal más antiguo de la música clásica indostánica, Dhurpad ha continuado prosperando en la actualidad, y para dominar su técnica y estilos, Cuni pasó más de 10 años en la India, estudiando con los maestros de la forma. Versándose profundamente tanto en Dhurpad como en su instrumento elegido, la tanpura, Cuni finalmente regresó a Occidente, seleccionando Berlín como su nuevo hogar. Fue allí donde tuvieron lugar las grabaciones que componen el último lanzamiento de archivo de Black Truffle, Parampara Festival 13.3.1992. Un evento de Berlín destinado a celebrar la difusión mundial de la música clásica india, reunió a profesores de la forma con sus estudiantes ansiosos. Amelia Cuni es conocida por interpretar piezas de John Cage y colaborar con Werner Durand y Terry Riley

Artista: Varios (Segundo Bautista, Duo Mendoza-Ortiz y más)
Disco: The Paths of Pain. The Caife Label, Quito, 1960-68 – 2021
Sello: Honest Jons
Año: 2021

Un deslumbrante repaso del último florecimiento bohemio de la llamada Era Dorada de la música nacional ecuatoriana, antes de que el boom petrolero y los estilos musicales entrantes, especialmente la cumbia, barrieran con su dolorosamente bello, fantasmagórico y utópico malabarismo de tradiciones indígenas y mestizas. Formas como la tonada, albazo, danzante, yaravi, carnaval y sanjuanito; el yambo, con raíces en el ritual preincaico, y el pasillo, una versión del vals vienés, que llega por el Caribe a través de Portugal y España. Exhumaciones como la del asombroso organista panameño Lucho Muñoz, jugando con los límites expresivos y técnicos de su instrumento; y nuestro alza el telón Biluka, quien viajó a Quito desde Río, nombrando a su nueva banda Los Canibales en honor al movimiento canibalista de finales de los años veinte en casa, dedicado a canibalizar otras culturas en la lucha contra la hegemonía eurocéntrica poscolonial. Tocó la hoja de ficus, con las manos libres, y se la puso en la lengua. Se pudo jugar una hoja durante diez horas. Pasó largas temporadas viviendo en la calle, en harapos, cuando no estaba en el estudio CAIFE grabando su jazz de cámara desde el espacio, con el swing, la elegancia y el detalle de los pequeños grupos de Ellington, cruzados con la energía estridente del ska … prueba Cashari Shunguito, y una fascinante otra mundanalidad.

Artista: ASUNCIÓN
Disco: Materiales y Símbolos
Sello: Poxi Records
Año: 2021

Asunción es Cristian Sánchez (sintetizadores, drum machine, tarka, cintas).
Tres temas para pegarse un trip esquivando precipicios mentales o caer en ellos si dejas encendido el móvil.

Podcast de la emisión de lunes 2 de nov. Sesiones de Perdidos en el Espacio: SHOGUN

la foto 4.JPG

DESCARGA(lunes 2): aquí o http://www.mediafire.com/listen/l3r9pbb8oezoqos/perd151102.mp3

Emisión en línea a través de Podomatic y Mediafire …. esto significa en línea, sin necesidad de bajarlos al computador,

o http://www.mediafire.com/listen/l3r9pbb8oezoqos/perd151102.mp3

Programa Lunes 6 de mayo de 2013, 102.5fm Radio Univ.de.Chile 22:00hrs.

Bitácora: Una musa para muchos, amor platónico para otros tantos, luego unos chilenos que han mutado sin dejar su adoración al príncipe de las tinieblas, seguimos luego con el neoclasicismo de la banda sonora de una peli que a los que usamos internet con ciertos fines no nos dejará indiferente, continuamos luego con un nuevo disco de los reyes de la ralentización de las sonoridades y cerramos con música pretérita de lugares recónditos.

Artista: FRANÇOISE HARDY
Disco: L’amour fou
Sello: EMI
Año: 2013
best-of-francoise-hardy-vol-1
françoise hardy - l'amour fou
A Françoise le conocí la voz en un momento sublime de la peli Las Invasiones Bárbaras (peli absolutamente recomendada), su voz, su sonsonete tristón, el idioma francés, que en una chica se escucha el triple de bello me dejó pasmado, luego a buscar el tema en youtube … plaf!, cachetada en el mentón, se convirtió en amor platónico (debo estar en la lista 25.346.732, Mick Jagger debe estar en el 2.843). Del sitio http://musicadelmundo.about.com “El medio siglo de carrera discográfica suele celebrarse con una antología de grandes éxitos o una gira engrosada por material antiguo. No es el caso de Françoise Hardy, una de las cantautoras más longevas pero también más propositivas de Francia. La famosísima cantante, emblema en los años sesenta de las llamadas “chicas yeyé”, es hoy una mujer de canas y estampa sobria, pero casi inalterado espíritu musical. Su nuevo disco, L’amour fou incluye composiciones propias (salvo una) y frescas, llenas de un atrevimiento muy escaso entre las artistas de su edad (69 años). Hardy es casi una institución de la chanson francesa, y este nuevo disco ha sido recibido con enorme calidez en un país que nunca ha dejado de alabar su belleza, su estilo y la agudeza de su música. No es éste un disco alegre. Se cuelen entre sus versos menciones a la lucha de la cantante con una enfermedad que hoy la mantiene siempre medicada (linfoma extranodal), y también al balance de sus más íntimos conflictos: “Toute une vie dans le silence / De mes dilemmes, de vos absences / Toute une vie / De petites morts, de renaissances” (“Toda una vida de silencio / de mis dilemas, de tus ausencias / Toda una vida / de pequeñas muertes y renacimientos”). El disco es parte de un proyecto narrativo más amplio, armado también por la primera novela de Hardy. L’amour fou, el libro, sigue una historia de amor cargada de obsesión y frustraciones entre una mujer apasionada y un hombre siempre en guardia. La propia artista ha dicho que ese texto guarda estrecha relación con su propia biografía, y su vida junto al también cantante Jacques Dutronc (con quien tiene un hijo y más de cuatro décadas de relación). En las canciones, esa historia está, apenas, esbozada, casi a pura voz y piano, éste es un disco tranquilo aunque profundo, de canciones cuya hondura parece el reflejo de una vida reflexionada y no siempre fácil, mas sí orientada en la música como el más poderoso cauce sentimental”.

Artista: EL DIABLO ES UN MAGNÍFICO
Disco: el diAblo es un magnífico
Sello: Satanista
Año: 2013
el diAblo es un magnífico
Formados en el año 2000, en sus seis discos diAblo (hoy “el diAblo es un magnífico”) ha conseguido construir un universo sonoro más o menos reconocible, aun cuando los cambios de formación hayan sido constantes y esa sea, quizás, una de sus principales particularidades. Si hasta hace algunos años era un quinteto con los timbres característicos de la guitarra, el bajo, la batería, los samplers, y teclados, la encarnación diabólica actual es la de un trío donde la vía percutiva y los ambientes electrónicos se han convertido en el canal por el que transitar hacia una especie de psicodelia que busca mantener los lazos con las músicas folclóricas de aquí y del mundo. El diAblo es un magnífico hoy es Cristián Sánchez (sintetizador, teclado, sampler, voz), Daniel Llermaly (bajo, guitarra, theremin, sintetizadores), y Cristóbal Cornejo (batería, objetos). Recientemente realizaron una gira por algunas ciudades de Brasil para tocar las músicas de su nuevo disco, “el diAblo es un magnífico”. Comentario en Zona Zero.net (http://www.zona-zero.net/forums/viewtopic.php?f=3&t=58609): “Tras 7 años aquí está la continuación de “Seiseiseis”, que sé que hay alguno por aquí que los sigue. Personalmente es uno de los grupos que más me gustan. ¿Cómo suenan? Imagina que uno de los Mogwai sube a los andes encima de una llama mientras escucha cumbia, y justo antes de hacer una ouija en la que se aparece lucifer se ha comido unas setas que le dan un mal viaje. Por otro lado, el disco tiene ciertos momentos que me recuerdan a Los Jaivas, grupo mítico chileno”.

Disponible en
http://eldiabloesunmagnifico.bandcamp.com/album/el-diablo-es-un-magn-fico

Artista: MAX RICHTER
Disco: Disconnect (banda sonora)
Sello: Milan Records
Año: 2013
disconnect-soundtrack
Max Richter me dejó trasquilado con la banda sonora de la peli Vals avec Bashir, ahora hace lo propio (al menos en los teasers y trailers) para esta peli que retrata la vida de los internautas, la de las más patéticamente reconocibles. Argumento: “Un abogado pegado a su móvil no encuentra el tiempo para comunicarse con su familia. Una pareja acaba viviendo una situación peligrosa cuando sus secretos se exponen en internet. Una viuda ex policía lucha por criar a un travieso chico que hace bulling a un compañero de clase. Un ambicioso periodista ve una historia en un adolescente que lleva una página para adultos. Son extraños, vecinos y compañeros y sus historias se relacionan en este thriller fascinante sobre gente corriente que lucha por conectar en el mundo de hoy”.
De: http://blogindieo.com “Disconnect, dirigida por Henry Alex Rubin. Un drama sobre la soledad, la pornografía, la prostitución y los fraudes que se crean en las redes sociales en Internet. El filme no promete mucho, pero la banda sonora, como todo lo que compone Richter, supera por mucho la historia que acompaña. Además de componer para ballets y hacer discos independientes, el músico inglés tiene buen ojo para el cine, pues no es el primer trabajo que hace; su banda sonora para Waltz with Bashir se considera uno de los mejores soundtracks de la pasada década, y sin olvidar lo que hizo en Perfect Sense y el casi insuperable Henry May Long”.

Artista: LOW
Disco: The Invisible Way
Sello: Su Pop
Año: 2013
low_the_invisible_way
Del sitio http://www.nacionrock.com: “Décimo larga duración de la banda de indie de Duluth, Minnesota, en algún momento tildada como “slowcore” Low, compuesta por este matrimonio real y musical entre Mimi Parker y Alan Sparhawk, aunque aquella denominación nunca fue bien aceptada por el dúo de compositores. Esta vez vuelven de la mano de “The Invisible Way”, bajo su alero de años ya Sub Pop Records y que contó con la producción de un sabio en esta materia como Jeff Tweedy, el hombre vital tras Wilco, quien se ocupó en esta oportunidad quizás más que nunca de resaltar esta onda minimalista, emotiva e inspiradora, que se potencia por la fuerza vocal, en este caso principalmente de Mimi Parker, quien de verdad luce de forma más que destellante en este disco. La simpleza es la característica principal del disco, pero una simpleza que suena grandilocuente. Las melodías llenas de esa melancolía desgarradora nos atrapan desde un primer minuto: ‘Plastic Cup’ tiene ese elemento Radioheadiano, amargo pero encantador, basados en unas apaciguadas guitarras acústicas y con Sparhawk en la voz principal, aunque hay que decir que el background de Parker levanta la canción de todas maneras. Muy buen punto de entrada para empezar a encantarse con un disco prometedor.

Artista: Varios artistas (Shim Sang-Gun, Kim Chong-Ki y más)
Disco: scattered melodies korean kayagum sanjo
Sello: Sublime Frequencies
Año: 2013
scattered melodies korean kayagum sanjo
El sello norteamericano Sublime Frequencies curado por uno de los músicos de la banda de rock experimental Sun City Girls Alan Bishop vuelve a la carga con esta selección de música coreana registrada en el siglo 20 y rara vez escuchadas por los oídos occidentales. Se centran en las grabaciones de la kayagum, una especie de primo más pequeño para el Koto japonés (instrumento de cuerda “parecido” a la cítara), inventado por un músico coreano llamado Kim Chang-jo alrededor de 1890, poco antes de las primeras grabaciones de este disco. El sonido alcanza en momentos cierta similitud al folk tipo bluegrass o del delta del Mississipi.
::::