Podcast Programa lunes 10 de noviembre de 2025

DESCARGA(lunes 10): Aquí o https://www.mediafire.com/perd251110.mp3/

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/

Programa lunes 10 de noviembre de 2025, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

Bitácora: Influencias de Syd y de las comunidades hippies de todo el planeta, luego el rai argelino contaminado hasta el chancho con el efecto wah-wah en la guitarra. Una obra concebida para el Guggenheim y el MoMA de polirritmia desbocada y luego un caleidoscópico entramado de texturas sonoras de un trio que nos acompaña con una frecuencia de 10 años aproximadamente. Luego una colaboración transcontinental de puros secos y cerramos con los maestros del ambient brumoso.

Artista: CUNEIFORM TABS
Disco: Age
Sello: Superior Viaduct
Año: 2025

Este segundo álbum del dúo conformado por Matt Bleyle y Sterling Mackinnon representa una evolución notable respecto a su debut, manteniendo el espíritu lo-fi y casero pero con una sensibilidad melódica más depurada. Grabado mediante el intercambio de cintas de cuatro pistas entre Oakland y Londres, el disco conserva una estética íntima y artesanal que se convierte en parte esencial de su encanto. Compuesto por diez temas, Age se sumerge en el pop hipnagógico, con influencias que van desde Syd Barrett hasta Animal Collective en sus primeras maquetas. Piezas como “Ivy” y “Orbital Rings” destacan por su atmósfera nocturna y su delicado trabajo de capas, mientras que “Blended Medal” y “Taoist Face Wash” revelan un enfoque más juguetón y psicodélico. La producción, aunque rudimentaria, logra una textura envolvente que oscila entre el drone, el pop de cámara y el ruido controlado. El álbum se siente como una colección de fragmentos oníricos, donde cada canción es una puerta abierta a un universo paralelo. Hay una sensación de búsqueda constante, de melodías que se desvanecen justo cuando parecen tomar forma. Age no es un disco que se imponga, sino que se insinúa, como una voz lejana que se escucha desde el pasillo, o como un recuerdo que se reconstruye a través del sonido. Es una obra que celebra lo imperfecto, lo fugaz y lo profundamente humano

Artista: DRISSI EL-ABBASSI
Disco: Rai Sidi Bel Abbes
Sello: Nashazphone
Año: 2020

El álbum recopila ocho piezas grabadas entre 1979 y 1989, en pleno auge del raï argelino, y ofrece una mirada íntima y melódica a una de las voces más suaves del género. Lejos del estilo más agresivo que caracterizó al raï moderno, El-Abbassi propone una estética envolvente, marcada por guitarras wah-wah, sintetizadores microtonales y cajas de ritmo que evocan tanto el jazz psicodélico como el pop árabe. La obra transita por temas de amor perdido, melancolía y deseo, con una cadencia vocal que combina sensualidad y contención. Canciones como “Zedti laadab aliya”, “Trig maaskar” y “Jat jat” destacan por su estructura hipnótica y su riqueza tímbrica, mientras que “Djibek liyam” y “Manetzouedj manebni dar” revelan una profundidad emocional que conecta con el alma popular del raï. La producción, aunque sencilla, logra una atmósfera cálida y nostálgica, que remite a celebraciones nocturnas en patios de Orán. El-Abbassi comenzó como animador de escenario en Les Aigles Noirs y luego integró el grupo pionero Les Frères Zergui, donde aprendió a fusionar el raï tradicional con elementos del rock y el jazz. Tras la muerte de Ahmed Zergui, formó su propia banda y grabó con sellos como La Nouvelle Etoile y Editions Maghreb, incorporando técnicas modernas de grabación y explorando nuevas posibilidades armónicas. Rai Sidi Bel Abbes es testimonio de esa evolución, una obra que honra la raíz sin renunciar a la experimentación

Artista: MARINA ROSENFELD
Disco: Greatest Hits
Sello: Info
Año: 2023

Este álbum, lejos de ser una recopilación convencional, es una obra conceptual que reinterpreta el archivo personal de Rosenfeld, compuesto por dub plates, grabaciones en vivo y patrones numéricos convertidos en estructuras rítmicas. Acompañada por los percusionistas Greg Fox y Eli Keszler, la artista crea un paisaje sonoro que se despliega en tiempo real, entre el ruido de superficie y la precisión polirrítmica. Las piezas del disco fueron originalmente concebidas para una instalación sonora en el Guggenheim y luego reconfiguradas a partir de una presentación en MoMA PS1. El resultado es una obra que combina turntablism, arte sonoro y composición experimental, donde cada fragmento parece surgir de una coreografía invisible entre el azar y la intención. Temas como “Self Or”, “Carys” y “Solace” revelan una sensibilidad microscópica, con texturas que se descomponen y recomponen como ecos de una memoria táctil. La partitura se basa en la traducción de fechas y horarios en secuencias numéricas, que los músicos interpretan como pulsos y acentos, generando una interacción entre lo mecánico y lo orgánico. La presencia de Rosenfeld en los platos añade una capa de intervención física, casi escultórica, que transforma el sonido en gesto. Greatest Hits es una obra que desafía el concepto de éxito, proponiendo en su lugar una arqueología del sonido, donde lo residual y lo efímero se convierten en materia poética.

Artista: KILN
Disco: Lemon Borealis
Sello: A Strangely Isolated Place
Año: 2025

Este octavo álbum del trío estadounidense compuesto por Kevin Hayes, Kirk Marrison y Clark Rehberg III representa una síntesis refinada de más de tres décadas de exploración sonora. La obra condensa el carácter expansivo del ambient y la electrónica orgánica en doce piezas compactas, vibrantes y profundamente texturizadas. El disco se abre con “DrnkGrlfrnd”, una explosión de color y ritmo que establece el tono caleidoscópico del álbum. A lo largo de temas como “Moon Ratchet”, “Deacon Rayhand” y “Maplefunk Diptych [ii]”, el grupo despliega una paleta sonora que combina percusión tratada, guitarras procesadas y grabaciones de campo, generando paisajes auditivos que oscilan entre lo onírico y lo cinético. La producción, meticulosa y envolvente, utiliza técnicas de escultura de onda y beatmaking para crear dioramas sonoros que estimulan tanto el cuerpo como la imaginación. La estética del álbum se sitúa entre el hi-fi y el lo-fi, con una sensibilidad visual que se traduce en sonido: cada pista parece una pintura en movimiento, una sinestesia de tonos y pulsos. “Uranium Lullaby” y “Phlox” cierran el disco con una mezcla de melancolía erosionada y cadencia luminosa, reafirmando el carácter introspectivo y expansivo de la propuesta. Lemon Borealis es una obra que no busca imponerse, sino resonar desde lo íntimo, como una aurora que se escucha más que se ve.

Artista: ANNIE A
Disco: The Wind That Had Not Touched Land
Sello: A Colourful Storm
Año: 2025

Este álbum es el resultado de una colaboración efímera entre cinco artistas provenientes de Francia, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda: Félicia Atkinson, Christina Petrie, Jack Rollo, Elaine Tierney y Maxine Funke. La obra se construye como un tapiz sonoro donde se entrelazan poesía hablada, grabaciones de campo, ambient electroacústico y estructuras minimalistas. Cada pieza parece surgir de un gesto íntimo: el susurro de Atkinson, la voz clara de Petrie, el piano improvisado, el ruido de fondo, el crujido de telas. Temas como “First the Crocus” y “The Wind That Had Not Touched Land” exploran la fragilidad del tiempo y la persistencia de lo invisible, mientras “For Anni Albers” y “Like a Sail or a Bed” convierten el acto de tejer en metáfora de creación, hogar y memoria. La influencia de la artista Bauhaus Anni Albers se manifiesta en la geometría sonora y en la repetición como forma de meditación. El álbum se mueve entre lo ambiental y lo narrativo, borrando las fronteras entre canción, instalación sonora y poema. “Nasturtium Runners (Read by the Rain)”, interpretado por Maxine Funke, cierra el disco con una melancolía luminosa, donde la naturaleza y el recuerdo se funden en una melodía apenas susurrada. The Wind That Had Not Touched Land es una obra que celebra lo efímero, lo artesanal y lo profundamente humano, como si cada sonido fuera una hebra que conecta cuerpos, paisajes y memorias

Artista: TAYLOR DEUPREE & THE HUMBLE BEE
Disco: Case Studies
Sello: Dauw
Año: 2025

Este álbum marca la primera colaboración entre dos referentes del ambient electroacústico: el estadounidense Taylor Deupree y el británico Craig Tattersall (The Humble Bee). La obra surge de una serie de composiciones basadas en bucles de retroalimentación que Deupree había desarrollado como proyecto solista, pero que consideró incompletas. Tattersall interviene con su sensibilidad lo-fi, generando una respuesta musical que transforma los originales en un diálogo íntimo y texturado. Compuesto por seis piezas, el álbum se despliega como una exploración de la fragilidad sonora: drones suaves, piano procesado, grabaciones de campo y distorsiones férricas se entrelazan en una atmósfera contemplativa. “Case Study 5” destaca por sus tonos inestables y punteos de guitarra, mientras “Case Study 1” se sumerge en un paisaje denso y crepuscular, como una nana ralentizada al extremo. La producción es deliberadamente borrosa, con fluctuaciones de tono y ruido de cinta que evocan la memoria y el desgaste. La obra no busca claridad ni resolución, sino que celebra lo inacabado, lo residual y lo efímero. Cada pieza parece surgir de un archivo emocional, donde el tiempo se pliega y se distorsiona. Re: Case Studies es una meditación sobre el proceso creativo, la colaboración y la belleza que emerge cuando dos voces se encuentran en el espacio intermedio entre el silencio y el sonido.
::::::::

Programa lunes 8 de agosto de 2022, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

(Las RRSS de Perdidos son:
Instagram: @perdidosenelespacio2003
Facebook: https://www.facebook.com/groups/33296420087
twitter: #jaimebaeza
y se puede escuchar en línea a las 22:00 hrs los lunes (GMT+5) por https://radio.uchile.cl/senal-en-vivo/)

Bitácora: Un olor a unos jóvenes cafeta cuba al empezar,…

Artista: DOS SANTOS
Disco: City Of Mirrors
Sello: International Anthem
Año: 2021

Del sitio https://marvin.com.mx “Hace tiempo que Chicago nos debía la aparición de una banda como Dos Santos, que reuniera tanta calidad y que representara a esa convivencia de tantas culturas latinoamericanas en aquella ventosa ciudad. Por supuesto que hay influencia de la música anglosajona, pero el acierto es hacerla eclosionar con folklore traído por la gente que viene del centro del continente y del Caribe. En esta agrupación hay ejecutantes que tienen raíces mexicanas, puertorriqueñas y panameñas, y aprovechan la riqueza musical de donde provienen para mezclarla con psicodelia, rock, surf y un poco de jazz juguetón. Con su segundo álbum, City of Mirrors, sorprenden a propios y extraños, pues le aplican ese sabor latino y tropical a un menjurje cadencioso, pastoral e hipnótico. Dos Santos está conformada por el guitarrista, cantante y compositor Alex Chávez; Daniel Villarreal a la batería; Peter “Maestro” Vale en las percusiones; el bajo de Jaime Garza y el multiinstrumentista y voz, Nathan Karagianis; todos juntos conforman un combo multicultural que está orgulloso de su pasado, pero que entienden que hacen música desde lo que ellos mismo son en el presente… definen que se trata de música híbrida y al escucharla, uno no puede sino coincidir con esta percepción.

Artista: ED RUSCHA V & THE ONLY THINGZ
Disco: Ed Ruscha V & The Only Thingz
Sello: Good Morning Tapes
Año: 2021

Baño de burbujas analógico con espuma y campanillas del maestro electrónico de varios apodos Ed Ruscha, miembro fundador de la banda de shoegaze de los 90, Medicine, que lucha con su conjunto imaginario The Only Thingz para una continuación completa de su codiciada entrada de 2018 para la serie limitada de Good Morning Tapes. ‘Ed Ruscha V & the Only Thingz’ es un ejemplo del espíritu sanguíneo y etérico y la naturaleza bucólica que ha bendecido todo el trabajo de Eddie Ruscha desde principios de los 90; desde sus primeros trabajos de shoegaze con Medicine, pasando por sus canciones disco como Secret Circuit con Beats In Space, hasta el pop electrónico con Scott Gilmore. Pero es bajo su propio nombre (que comparte con su padre pionero del arte pop) que Ed realmente se destaca, esbozando escenas llenas de una calidez colorida y un embriaguez suave que se presta sin esfuerzo a la mentalidad cristalina de Good Morning Tapes.

Artista: MARINA ROSENFELD
Disco: Index
Sello: Room 40
Año: 2021

La compositora electroacústica inconformista Marina Rosenfeld regresa a Room 40, presentadora del destacado álbum ‘P.A./Hard Love’ de 2009, con una investigación sobre el deterioro de las placas de dub y la interacción física y háptica de la piel, el sudor y la suciedad en el acetato, con resultados que recuerdan a Bellows, Stephan Mathieu, primeros Wanda Group. “Durante más de dos décadas, la artista y compositora radicada en Nueva York, Marina Rosenfeld, ha sido pionera en un lenguaje específico para la música de tocadiscos, basado en una colección en constante expansión de placas de dub que crea. El dubplate es un disco único cortado a mano. Se puede hacer que cada dubplate contenga cualquier conjunto de sonidos que decida su creador. Para Rosenfeld, su descubrimiento del dubplate a fines de la década de 1990 fue un momento crucial, cuando reconoció la inestabilidad material del medio como una herramienta fundamental para la interpretación y la composición. En Index, su disco 2021, la investigación de esta materialidad es primordial. La intimidad física que tiñe la relación entre la mano y el plato se revela a través de una lectura muy particular del tocadiscos, que se sitúa en paralelo a las formas más reconocidas en las que esa tecnología se ha desplegado como herramienta performativa.

Artista: ISAN
Disco: Lamenting Machine
Sello: Morr Music
Año: 2019

Un disco que se nos había quedado rezagado, pero que ahora cobra su cuota de minutos bien merecidos.
Del sitio https://www.rotordiscos.com “ISAN (Integrated Services Analogue Network) es un dúo germano, presente durante muchos años en nuestros catálogos, que empezó en 1996 y que pronto se convirtió en una sobresaliente referencia de un estilo muy personal de electrónica melódica entroncada con la Intelligent Dance Music, y de una onda de pop electrónico instrumental que fue en los noventa catalogado por algunos como “indietrónica”. Habituales del respetado y veterano sello alemán Morr Music, acaban de publicar su noveno álbum “Lamenting Machine” que les ha llevado tres años de trabajo. El resultado es magnífico y recupera en buena medida a los mejores ISAN, recordando incluso a clásicos de la electrónica alemana como los Clúster más melódicos o Rodelas.

Artista: JENNY HVAL
Disco: Classic Objects
Sello: 4AD
Año: 2021

Del sitio https://jenesaispop.com “Jenny Hval se ha casado con el patriarcado. Te lo cuenta en la bossa nova de ‘Year of Love’, la pista que abre su nuevo disco. En realidad se ha casado con su marido, pero pasar por el altar (o por el Ayuntamiento o juzgado) ha hecho que la noruega se cuestione su propio feminismo. «Piensas que soy diferente, pero soy una teatrera», canta en esta misma canción, tras haberse dejado atrapar por el «complejo industrial de la felicidad», una «institución de lo normativo». Que las personas son complejas y «contienen multitudes» no es ningún misterio. Jenny Hval explora sus contradicciones en ‘Classic Objects’, su nuevo disco. Su germen se encuentra en la pandemia. Cuando la noruega se quedó sin conciertos que hacer se sintió «desnuda» y empezó a plantearse su identidad como artista. De repente el arte le empezó a parecer una «construcción» que ya no significaba nada ni tenía ninguna utilidad. Irónicamente, esta crisis le llevó a escribir un nuevo álbum cuyo contenido complica aún más si cabe la relación de Hval con su propio arte y con su propia identidad. El capitalismo, siempre tan cuestionado por los artistas aunque estén fichados por multinacionales y hayan firmado contratos, es uno de los grandes temas que emergen en ‘Classic Objects’. En primer lugar, Hval ha buscado hacer un disco pop con sus estrofas y sus estribillos y ha querido dotarlo de historias sencillas, pero curiosamente no le ha salido ni un disco tan pop ni sus letras son tan simples, al menos en cuanto a fondo. Hval sí ha hecho un disco enormemente melódico en el plano vocal, pero ‘Classic Objects’ también es un trabajo de sonido anacrónico basado en la música new age, en el que las percusiones son caricias y las texturas electrónicas te envuelven en una nube de confort. Las canciones pueden ser magnéticas, como el single ‘Year of Love’ o ese ‘American Coffee’ que parece un himno al órgano de Alice Coltrane, pero también sonar tan anacrónicas como las percusiones chamánicas de ‘Year of Sky’, o resultar tan fallidas en su misión «pop» como la balada ‘Cemetery of Splendour’, cuyo estribillo da bajón.

Artista: TROTH
Disco: Oak Corridor
Sello: Knekelhuis
Año: 2021

Oak Corridor es el segundo álbum del dúo australiano Troth (Amelia Besseny & Cooper Bowman). Sigue al álbum de 2020, Flaws In The Glass (Altered States Tapes), que fue muy bien recibido, y al mini-álbum Small Movements In Radiance de 2021 (Not Not Fun). Si bien se mantienen los mismos temas e intenciones, esta vez Troth canaliza sus experimentos ambientales en un entorno ubicado en algún lugar más cercano al minimal-wave y el synth-pop. Si bien Oak Corridor es su álbum más ‘basado en canciones’ hasta la fecha, continúa el tratamiento respetuoso de los temas naturales que se encuentran en sus lanzamientos anteriores, vinculando aún más elementos de equilibrio, verdad, justicia, humildad, tensiones de misticismo de diversos orígenes y una oposición a la invasión del desarrollo imprudente que los rodea en Newcastle (y Australia en general). El álbum es un asunto verdaderamente colaborativo y ofrece una especie de diario sonoro de la relación de los dos.
:::::::