DESCARGA(lunes 21): aquà o https://www.mediafire.com/file/k184vn8arpugaag/perd201221.mp3/file

Emisión en lÃnea a través de Podomatic … esto significa en lÃnea, sin necesidad de bajarlos al computador
Tanta música nueva, tan breve la existencia para darse cuenta.
DESCARGA(lunes 21): aquà o https://www.mediafire.com/file/k184vn8arpugaag/perd201221.mp3/file

Emisión en lÃnea a través de Podomatic … esto significa en lÃnea, sin necesidad de bajarlos al computador
Bitácora: Una banda que no se cansa de dar vueltas a la tuerca, etiophiques del sombrero de un mago, uno de los padres del synth pop que saca disco nuevo que parece que estuviéramos en 1979, unos secos de mundo de los paisajes sonoros, dub futurista sin asco y para cerrar música conceptual tenebrosa.
Artista: DEERHOOF
Disco: Future Teenage Cave Artists
Sello: Joyful Noise Recordings
Año: 2020

Del sitio https://www.indierocks.mx: “El Apocalipsis musicalizado por sonidos en lo-fi. ¿Canciones temáticas? ¿Un sonido lo-fi nostálgico y misterioso sonando durante cada segundo del disco? Asà es, Future Teenage Cave Artists es un disco concepto, el primer disco concepto de la banda. Riffs, poliritmias y nostalgia. En Future Teenage Cave Artists, el mundo se está yendo a la mierda, toda la sociedad ha sido despojada de sus hogares. Los jóvenes han dejado atrás sus videojuegos, sus cómics, sus pelÃculas, teléfonos celulares y de todo lo que los hace ser jóvenes, pero siguen conservando todo ese bagaje para guiarse con esos mismos ideales y asà sobrevivir a un mundo hostil. Con sus instrumentos desafinados, o más bien, afinados en tonalidades poco convencionales para crear disonancias distópicas, Deerhoof musicaliza los intentos de una juventud por crear una nueva forma de organización social, modificando lo viejo con nuevas ideas y siendo frustrado por los adultos quienes creen que no hay nada mejor que la vieja escuela. Para que los jóvenes de esta distopÃa puedan transmitir sus nuevas ideas a las generaciones venideras tienen que dejar su arte en cuevas para preservar el futuro. AsÃ, esas ilustraciones se convierten en las nuevas pinturas rupestres, pero esta vez quizás sean dibujos muy parecidos a los de tus ilustradores favoritos, en forma de infografÃas, memes u otros recursos modernos, tal como los pictogramas que dejaron las antiguas culturas. Es curioso, porque han pasado varias generaciones en las que los adultos siempre dicen que el futuro del mundo son los jóvenes, pero cuando llega el momento en que esos jóvenes intentan modificar, aunque sea un poco las viejas costumbres, son esos mismos adultos los que los detienen, los castigan y les quitan su juventud para volverlos parte del sistema. Deerhoof comunican esa idea desde el principio del disco hasta el final.
Artista: GIRMA BEYENE & AKALE WUBE
Disco: Ethiopiques 30: Mistakes On Purpose
Sello: Buda Musique
Año: 2017

Girma Beyene es una verdadera leyenda cuando se trata de música etÃope. Tras un exilio en Estados Unidos y un silencio radial que duró 25 años, aceptó con júbilo la invitación del grupo francés Akalé Wubé para volver a ser el centro de atención y actuar una vez más. La remontada tuvo lugar el pasado mes de septiembre durante un memorable concierto junto a Akalé Wubé en el Studio de l’Ermitage. Tracks (Arte), Le Monde, Libération retransmitieron este gran evento, que despertó muchas emociones fuertes entre los fans de Ethiopian Music. La aventura no podÃa parar todavÃa… Bajo la dirección de Francis Falceto (director de la famosa serie Ethiopiques) Girma y Akalé Wubé se unieron y grabaron este disco para inmortalizar este renacimiento. Girma Bèyènè desapareció de la escena musical de Addis Abeba en 1981. Milagrosamente, fue invitado por el exiliado productor Amha Eshèté a realizar una gira por los Estados Unidos con la Wallias Band y tres cantantes (Mahmoud Ahmed, Gétatchèw Kassa y Wubishet Fisseha). Girma eligió no volver nunca al paraÃso militar-estaliano del dictador etÃope Menguistou. Otros seis músicos siguieron sus pasos. Los recién exiliados se dieron cuenta rápidamente de que la comunidad etÃope en los Estados Unidos era demasiado pequeña y restringida para ofrecerles suficiente trabajo para vivir como músicos a tiempo completo. Lo que siguió fue una vida caótica llena de trabajos ocasionales que dejaban cada vez menos tiempo para la música.
Artista: JOHN FOXX AND THE MATHS
Disco: Howl
Sello: Metamatic Records
Año: 2020

John Foxx And The Maths regresa con una nueva formación en su quinto álbum de estudio, Howl. El ex guitarrista de Ultravox, Robin Simon, se une a Foxx, Benge (Ben Edwards) y Hannah Peel después de haber sido invitados con The Maths en su show debut en Roundhouse en 2010. “Durante años, habÃa querido volver a trabajar con Robin Simon”, dice Foxx. “ Hay algo central en lo que hace, y siempre lo extraño, sin importar con quién trabajo. Es lo que Rob puede hacer con una canción y con el puro poder del sonido’. El trabajo en el álbum comenzó en abril de 2019 en los estudios Memetune de Benge en Cornwall con Rob Simon involucrado desde el principio, sus contribuciones mutaron instantáneamente las ideas originales en algo nuevo. “Dale una canción y te dará tres tomas, todas encarnaciones completamente diferentes”, dice entusiasmado Foxx, quien trabajó por primera vez con Simon en el álbum Systems Of Romance de Ultravox en 1978. “Y todo será mucho mejor”. Intercisión de demolición es lo que hace y cuando te acostumbras a la violencia que puede causar, es un verdadero placer ”. Foxx y Benge se juntaron originalmente en 2010, tocando en un programa principal en el Roundhouse de Londres como el primer programa de John Foxx And The Maths antes de que incluso terminaran su álbum debut, Interplay, que salió unos meses después en 2011. . Avanzados, intuitivos y arriesgados desde el principio (el crÃtico Mark Fisher los resumió como ‘un vistazo a otro mundo en el que se inventó el rock n roll en Moogs’) su pasión por los sonidos extraños y las atmósferas que seducen y arrancan Las máquinas del estudio de Benge han inspirado una serie de registros electrónicos ferozmente personales: Shape Of Things (2012), Evidence (2013) y The Machine (2017), una espeluznante partitura instrumental para la producción teatral de The Machine Stops de EM Forster. En el camino han colaborado con The Soft Moon, Gazelle Twin, ADULT., Xeno & Oaklander, Gary Numan, Matthew Dear y muchos más, pero en el centro de todo está Foxx y el artista / productor con sede en Cornish. ‘
Artista: NUMUN
Disco: Voyage Au Soleil
Sello: Musique Impossible
Año: 2020

“Numün es un trÃo de diseñadores de paisajes sonoros de la ciudad de Nueva York que combinan una amplia gama de influencias musicales y visuales para crear experiencias visuales y auditivas hipnóticas. Los miembros de la banda incluyen al pionero del “ambient country” Bob Holmes (de SUSS), asà como al nuevo compositor y artista musical, Joel Mellin, y al percusionista y multiinstrumentista Chris Romero (ambos de Gamelan Dharma Swara). Sus influencias van desde artistas sónicos como Brian Eno y Morton Subotnick, a los artistas visuales ambientales Olafur Eliason y Elias Romero, al compositor balinés I Nyoman Windha y al maestro de tÃteres de sombras I Wayan Wija. Como artistas individuales, su trabajo ha sido visto y escuchado en MOMA, The Met, Basilica Hudson, The Bali Arts Festival, NPR, New Sounds, Echoes, y ha aparecido en Mojo, Wire, Pitchfork y Aquarium Drunkardâ€.
Numün no es el tipo de trÃo al que se le puede colocar un descriptor que encaja muy bien. Hay una fusión dentro de su música que puede incluir cualquier cosa, desde electrónica, post rock, americana, etnográfica, rock progresivo, ambiental y cualquier cosa en el medio. El trÃo, que se reunió originalmente en 2019 para conmemorar el 50 aniversario del aterrizaje en la Luna de 1969, debutó por primera vez con la canción “Tranquility Base” en “The Moon and Back – One Small Step for Global Pop”, lanzado en el sello londinense WIAIWYA ese mismo año (con la pista también incluida en este álbum). Luego, el trÃo se expandió en este comienzo auspicioso mientras se mantenÃa con el mismo tema de su comienzo, al crear “Voyage Au Soleil (también conocido como Voyage To The Sun”), un lanzamiento de seis pistas y treinta y ocho minutos para crear piezas que tienen un fuerte ambiente cinematográfico con Igual amonuts de experimentación y una sensibilidad casi pop.
Artista: VLADISLAV DELAY, SLY DUNBAR & ROBBIE SHAKESPEARE
Disco: 500-Push-Up
Sello: Sub Rosa
Año: 2020

Del sitio https://gramho.com: “Vladislav Delay & Sly Dunbar & Robbie Shakespeare un sólo corazón. Cuando se produce un choque de dos o más culturas de diferentes partes del mundo los resultados pueden ser grandiosos o abominables. Y en el caso que nos compete hoy, el proyecto encabezado por el productor finlandés Vladislav Delay (@vladislav.delay) junto a los músicos jamaiquinos Sly Dunbar (baterÃa) y Robbie Shakespeare (bajo), el resultado es francamente satisfactorio. . Todo comenzó en 1978, cuando el afamado Serge Gainsbourg viajó a Jamaica para grabar un álbum de reggae junto a Sly y Robbie, con el que dieron inicio a una peculiar colaboración que duró cuatro años. Desde entonces Sly y Robbie se convirtieron en dos de los más grandes exponentes de su paÃs en lo que a colaboraciones internacionales respecta: han proporcionado sus bases para un sinfÃn de reconocidos músicos, desde Joe Cocker hasta Bob Dylan. Y es en este momento cuando Vladislav Delay entra en escena: en 2018 viajó a Kingston para grabar el álbum fusión al que tituló Nordub, que los unió en una gira y en una entrañable amistad. . Un año después, en 2019, Vladislav Delay regresó a la capital jamaiquina para darle forma nuevamente a su próximo material, 500-Push-Up, un álbum más enfocado en las improvisaciones de estudio que en partituras ya escritas. Un álbum en el que ningún músico busca imponerse por sobre los otros sino todo lo contrario. 500-Push-Up sigue un patrón básico: Sly y Robbie marcan el ritmo mientras que Vladislav crea una melodÃa techno que se enlace con el bajo y la baterÃa. Asà consiguieron darle forma a este nuevo material estrenado hace tan solo tres semanas y conformado por nueve canciones con nombres muy similares pero ampliamente diferentes entre sÃ. Y del álbum te sugerimos el track “(520)â€, donde Sly & Robbie generan una ambientación oscura con sus graves distorsionados mientras que Vladislav crea sonidos que parecen extraterrestresâ€
Artista: ROLY PORTER
Disco: Kistvaen
Sello: Subtext
Año: 2020

Del sitio https://www.rotordiscos.com Cuarto álbum del británico Roly Porter, y tercero para Subtext, sello fundado en Bristol por Emptyset y con sede actual en BerlÃn. El tÃtulo viene de un tipo de tumba de granito que se encuentra predominantemente en Dartmoor, al suroeste de Inglaterra “Con ‘Kistvaen’, Porter especula en el lugar del entierro como un espejo o una puerta en el tiempo. Excavando historias e imágenes de antiguos rituales funerarios,…â€. Compuesto por seis temas, en Kistvaen hay colaboraciones vocales de tres artistas singulares: Mary-Anne Roberts, del dúo de música medieval galesa Bragod; Ellen Southern – del grupo Dead Space Chamber Music de Bristol y Phil Owen, cantante e investigador de tradiciones vocales. La música de este álbum desdibuja los lÃmites entre las grabaciones de campo, la instrumentación tradicional y los procesamientos digitales, creando intensidad con ambientes oscuros muy sugerentes, electrónica profunda, y diseño de sonidos envolventes. Nigromancia sónica de otro mundo, donde se evocan espÃritus.
Los temas que se recogen en el disco fueron desarrollados para una performance audiovisual del mismo nombre y creada junto al artista visual MFO que se presentó en las últimas ediciones de los festivales Unsound, Berlin Atonal, MIRA o Sonic Acts.
::::
DESCARGA(lunes 14): aquà o https://www.mediafire.com/file/ltl45m2cpym4nyy/perd201214.mp3/file

Emisión en lÃnea a través de Podomatic … esto significa en lÃnea, sin necesidad de bajarlos al computador
Bitácora: Partiremos con la versión japo de los The Pastels, nos dejaremos atrapar por un túnel de colores caleidoscópicos imaginándonos que estamos en un club/subterráneo en el BerlÃn precaida del muro. Músicas inquietantes de una colombiana inquietante, palabra hablada sobre sonoridades que rememoran al chile de la dictadura, un ex Matmos que vuelve con atmósferas más asequibles y cerrando el ciclo nuevamente en el Japón entre denso y juguetón,
Artista: ANDERSENS
Disco: There Is A Sound
Sello: morr music
Año: 2020

Andersens es una banda japonesa de psych/folk que son contemporáneos de Tenniscoats y Maher Shalal Hash Baz. Están dirigidos por Kiyokazu Onozaki, quien también se conoce con el nombre de Tusby. ‘There Is a Sound’ es una compilación realizada por Tusby y Markus Acher de The Notwist que presentará a la banda al mundo (Andersens anteriormente era bastante desconocido fuera de Japón). “There Is A Sound” es una compilación de canciones de folk psicodélico de Andersens, un grupo de pop independiente japonés dirigido por Tsuby, también conocido como Kiyokazu Onozaki, y que estuvo activo durante la década del 2000. Un encantador conjunto de revelaciones Ãntimas, con algunas pantallas panorámicas, momentos pop audaces, guitarras de ensueño que combinan metales, electrónica y sitar, es realmente la primera vez que los oyentes fuera de Japón han tenido la oportunidad de disfrutar de la difusión completa de Andersens y sus suaves canciones pop. Lanzada inmediatamente a la compilación Minna Miteru de Morr Music de indie-pop japonés, “There Is A Sound” es la primera de una serie de compilaciones de artistas que profundizan en el underground musical japonés. Co-compilada por Tsuby y Markus Acher (The Notwist, Spirit Fest), la colección arroja luz muy necesaria sobre un compositor único, una parte de una escena vital y enérgica que en gran parte no está representada fuera de Japón.
Artista: FUNCTION
Disco: Subject F Transcendence)
Sello: Eaux
Año: 2020

“Binaural”, la cara A del nuevo Subject F (Transcendence) de Function para el sello discográfico de Rrose, Eaux, es tan alucinante como el minimal techno. Anclados por un pulso de bombo inquebrantable, los sintetizadores empapados de delay y los motivos modulares de la pista se superponen de una manera verdaderamente hipnótica, evocando los aspectos más psicodélicos de las producciones de Lucy, asà como el potencial oscuro que se escucha en Phase Fatale, menos centrado en EBM música. Las texturas arremolinadas que inducen al trance se trasladan a “Desire And Memory”, aunque Function le da a este corte un impulso adicional al sondearlo con un ritmo de ritmo roto. El Sujeto F (Trascendencia) presenta dos rodillos doblados del más alto calibre
Artista: LUCRECIA DALT
Disco: No Era Solida
Sello: RVNG Intl.
Año: 2020

Del sitio https://www.binaural.es “El parsimonioso y exigente proceso creativo de la colombiana Lucrecia Dalt alcanzó su máximo exponente cuando en 2018 fichó por RVNG para lanzar “Anticlinesâ€. En aquel desorientador trabajo ya se insinuaban algunas de las herramientas creativas que dan forma a “No era sólidaâ€: un uso inusual de la percusión, un enorme delay sobre los sintetizadores y algunos sampleos, o una voz que parece tirar hacia la glosolalia. En su nuevo disco en RVNG, Dalt opta por crear un hilo temático, en el que Lia, un desdoblamiento de sà misma, va adquiriendo consistencia fÃsica hasta el clÃmax: la canción homónima con un inquietante y surrealista spoken-word. El resultado es en algunos instantes sensacional y en otros comparable a los efectos de la última droga disociativa del mercado o el más reciente curso new age de meditación extrasensorial; si te implicas la cosa puede resultar fascinante e inspiradora, en cambio si te resulta dificultoso sumergirte, puede volverse pesadillescoâ€.
Artista: MARCOTASONICO
Disco: Réquiem (Edición doble + Compilado “Insumisiónâ€)
Sello: Crepuscular
Año: 2020

Marcotasonico publica en formato fÃsico su trabajo “Réquiemâ€, incluyendo un Cd recopilatorio
El poeta, músico y profesor chileno Marco MartÃnez o Marcotasonico ya cuenta con diversos trabajos liberados en plataformas digitales, intentando ser una instancia de publicación literaria y auto gestión. Registros fonográficos que mezclan la experimentación sonora y el relato o declamación de textos del propio autor y colaboradores. En estos pasajes se pueden apreciar texturas variadas como el noise, la electrónica e incluso un post black metal digital. Sonidos que van conduciendo relatos leÃdos desde la marginalidad, la nostalgia y la oscuridad de un paÃs desigual. “Réquiem†es el primer larga duración de Marcotasonico, publicado de forma independiente en abril de 2019 en las principales plataformas de distribución digital. El álbum mantiene la lÃnea literaria y musical Spoken Word de trabajos anteriores: micro relatos y textos de autor, acompañados con diversas estructuras sonoras. El concepto lÃrico intenta ser un daguerrotipo de crÃtica social, escenarios urbanos, personajes insertos en la marginalidad y un homenaje al mundo proletario. Dicha temática resulta recurrente en la pluma de Marcotasonico, inspirado en la poesÃa lárica del escritor chileno Jorge Teillier. En este trabajo, el músico contó con la colaboración de variados artistas y músicos, tales como Yanko Tolic (Massakre) y Evelyn Fuentes (Ex Christianes), quienes otorgaron sus voces para declamar cada relato y crónica urbana.
El disco incluye un cd recopilatorio titulado “Insumisiónâ€, el cual es una selección de 12 tracks extraÃdos de trabajos posteriores, tales como “Entidad†(con participación de Descargo y Maleficio) y el ep “Nuevo álbum audiovisualâ€, último trabajo de Marcotasonico, de corte mucho más experimental e instrumental. Junto con ello, cada ejemplar doble contiene un mini libro con los textos del álbum “Réquiemâ€.
Artista: THE SOFT PINK TRUTH
Disco: Shall We Go On Sinning So That Grace May Increase
Sello: Thrill Jockey
Año: 2020

Del sitio https://musica.news “No cabe duda: alguien como Drew Daniel merecÃa un descanso de la música conceptual. Junto con el socio M.C. Schmidt, Daniel convirtió la ilustre carrera de Matmos en una verdadera fragua teórica, transformando la búsqueda de los sonidos encontrados más dispares en un punto de partida para investigaciones irreverentes. Mirando su discografÃa en retrospectiva, a veces es más fácil recordar las ideas detrás de los discos, en lugar de sus tÃtulos: el creado completamente con los sonidos de una sala de operaciones; el hecho por telepatÃa. Aquel donde jugaban con una lavadora y en el que, para celebrar sus 25 años de unión personal y artÃstica, utilizaron los más variados objetos plásticos como herramientas, inmortalizando la resistencia nociva del materialâ€.
Artista: TOSHIOKI MATSUMURA
Disco: A Visual Brain 1986-1993
Sello: chOOn!!
Año: 2020

Casi completamente desconocido en Occidente, Toshioki Matsumura comenzó a componer y producir su propia música a principios de los años ochenta. Uno de los primeros en adoptar la nueva tecnologÃa musical, Matsumura exploró las posibilidades de componer con computadoras, sintetizadores y samplers, que se convertirÃan en una marca registrada en sus primeros trabajos. Su enfoque singular lo llamó la atención de Sei Kazama y Hatsune Ohtsu. Los tres se convertirÃan en amigos cercanos y colaboradores, trabajando dentro de un cÃrculo de músicos y artistas de Tokio que operan a la vanguardia de la práctica contemporánea. A Visual Brain presenta una ventana a su trabajo en conjunto, seleccionado de las primeras partituras de Matsumura para la unidad de videoarte experimental y galardonado de Tokio de Kazama y Hatsune, Visual Brains. Floreciendo dentro de la floreciente comunidad mundial de videoartistas experimentales, Visual Brains fue anunciado como pionero. La mayor exportación de Japón en el campo, fueron invitados regularmente a festivales internacionales, ganando múltiples premios y reconocimientos en el proceso. Irónicamente, el reconocimiento no se materializó en casa: tanto Kazama como Ohtsu tuvieron que subsidiar su arte haciendo videos para grandes corporaciones y conglomerados industriales.
:::::