Programa lunes 13 de mayo de mayo de 2019, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

Bitácora: Una sesión atravesada por inicios y términos. Primero partiremos con la segunda patita de los discos dedicados a la Venezuela psicotrópica, seguiremos con los nuevo de Carla del Forno (que no es de ella pero que lo hace de ella), volamos a Mali para autohipnotizarnos con instrumentos asesinos, le damos un poco la vuelta a la tuerca al ¿rock/pop/indie/punk/avantgarde? Y cerramos con un proyecto que tardé años en llegar a su fin y de la manera más decadente posible (decadente de decaer).

Artista: Various Artists (Vytas Brenner, Fernando Yvosky, más)
Disco: VENEZUELA 70 Vol.2 – Cosmic Visions Of A Latin American Earth: Venezuelan Rock In The 1970s & Beyond
Sello: Soul Jazz Records
Año: 2018
various artists - venezuela 70 vol.2
Esta es la segunda colección de música de Venezuela en la década de 1970 y más adelante que se lanzará en Soul Jazz Records. El álbum una vez más presenta figuras innovadoras en la historia de la música underground de Venezuela, en su mayoría desconocida fuera de su país de origen: su música es una mezcla de rock progresivo, jazz, electrónica experimental y discoteca, creada principalmente en la década de 1970, durante una época en que el país Fue a la vez una potencia cultural y económica en América Latina. Mientras que gran parte de la música rock venezolana de la década de 1960 emulaba los estilos británico y estadounidense y la salsa dominaba las pistas de baile de América Latina, en la década de 1970 se produjo la evolución de una nueva generación de artistas locales creativos como Vytas Brenner, Daniel Grau, Aldemaro Romero, Un Dos Tres Y Fuera. quienes exploraron las posibilidades de mezclar rock con elementos de música electrónica, funk, jazz y ritmos latinos al mismo tiempo que exploraban sus vínculos con la música de raíces venezolanas, creando un nuevo sonido que mezclaba una multitud de influencias nuevas y antiguas del mundo, exclusivamente venezolanas.

Artista: CARLA DAL FORNO
Disco: Top of the Pops
Sello: Autoeditado
Año: 2018
carla dal forno - top of the pops (self-released, 2018)
Del sitio http://www.tiumag.com La compositora australiana comparte “Top Of The Pops”, un EP de seis covers de temas de Liliput, The B-52’s y Lana del Rey, entre otros. Hace justo un año que Carla del Forno sacaba a la luz su último EP, “The Garden”. Desde entonces, la compositora ha estado presentando sus directos, pero no ha sido hasta ahora que ha publicado nuevo material y lo ha hecho por su cuenta, sin el apoyo de ningún sello. Se trata de otro EP, en este caso de seis canciones, todas ellas covers de temas que, de una forma u otra, han influenciado en el estilo de dal Forno. Con su voz angelical y su espíritu post-punk, versiona algunos de sus temas favoritos pop y new wave, y se los hace completamente suyos, demostrando un gusto por la selección y un estilo de reinterpretación más que envidiables.
La habilidad de dal Forno para desmenuzar cada canción hasta su esencia más central y de enmarcarlas dentro de su universo instrumental hace que esto no parezca un EP de covers, sino de originales. La nueva representante del pop lo-fi minimalista y ecléctico, que presenta siempre su sonido como si se tratara de música de cámara, usa su sensibilidad infinita para convertir himnos como “Summertime Sadness” en canciones tremendamente personales.

Artista: TALLAWIT TIMBOUCTOU
Disco: Hali Diallo
Sello: Sahel Sounds
Año: 2018
tallawit timbouctou
Grabación rara de la música takamba contemporánea. Giras por la UE planeadas para 2019. Tallawit Timbouctou son campeones de takamba, una música hipnótica tradicional del norte de Mali. Construido alrededor del tehardent, el laúd de cuatro cuerdas y el pre-cursor al banjo americano, la distorsión de droning de takamba proviene de micrófonos hechos a mano de firma y amplificadores apagados. Acompañado por percusión golpeada en una calabaza volcada con firmas de tiempo alucinante, el efecto combinado induce al trance. Esta es la música que gobernó durante mucho tiempo el norte de Mali, que se presentó en festividades, lanzando explosiones polvorientas y emitiendo desde las estaciones de radio de las aldeas. Su origen está envuelto en un misterio, y aunque supuestamente se remonta al Imperio Songhai del siglo XV, el apogeo de Takamba fue en la década de 1980, con la introducción de la amplificación. Los músicos encontraron un circuito lucrativo, actuando en bodas elegantes, creando casetes a pedido y escribiendo canciones para sus clientes adinerados. Hoy en día, el takamba ha quedado fuera de la moda popular entre los jóvenes, pero continúa prosperando en una pequeña red de tradicionalistas entusiastas. El líder de la banda, Aghaly Ag Amoumine, es uno de los músicos de takamba más famosos que quedan. Descendido de una larga lista de cantantes de alabanza, pasó décadas viajando por el Sahel, actuando en campamentos nómadas remotos y atestadas capitales de África occidental.

Artista: HOUSEWIVES
Disco: Twilight Splendour
Sello: Blank Editions
Año: 2019
housewives - 2019 - twilight splendour
Del sitio https://www.mondosonoro.com: “Aburridos de las limitaciones impuestas por las guitarras, los británicos Housewives las vendieron literalmente para comprar equipo electrónico y componer a salto de mata su segundo trabajo. Una distopía sonora dislocada y aparentemente anárquica cuyo eje central es suponer que las emociones reales humanas han sido sustituidas por código. Algo está pasando con nuestra desmedida interacción con la tecnología para que su omnipresencia provoque tanta desazón. Pero Housewives se saben parte de esta nueva realidad. Con la radicalidad formal de “Beneath The Glass”, es inevitable pensar en el legado de The Pop Group o This Heat. “Speak To Me” y sus voces obsesivas nos sumergen en oscuridades laberínticas de tensión y paranoia. El minimalismo enfermizo de “Dormi” o “Texu”, con su pulso dub y samples de pesadilla, apuntan a Aphex Twin en modo arisco. “SmttnKttns”, saxo desquiciado y sorprendente autotunes vocal -¿la primera vez que se usa en algo así?- es, quizá, lo más parecido a un single: el sonido de la alienación tecnológica con ecos de free jazz, pop deconstruído y latido dub. En las dos partes de “Sublimate” hacen buen uso de cajas de ritmos primitivas para llevarnos a un páramo industrial desolado. El desenlace con el órgano de iglesia encaja a la perfección como epifanía de este extraño viaje de reconexión con nosotros mismos. No es un disco para pasar el rato precisamente, pero hay que reconocerles que hayan sacado adelante una obra sin apenas respiros melódicos, de una radicalidad en vías de extinción, o al menos oculta en las catacumbas del underground. En plena era de reconfiguración digital del mundo, los de Londres han dejado fluir su creatividad con resultados hipnóticos y por momentos deslumbrantes.

Artista: THE CARETAKER
Disco: Everywhere, an empty bliss
Sello: History Always Favours The Winners
Año: 2019
the caretaker Everywhere, an empty bliss
Del sitio www.tiumag.com : “En 2011, el músico británico Leyland James Kirby lanzó An Empty Bliss Beyond This World, bajo el pseudónimo The Caretaker. Si bien ya había sacado numerosos proyectos bajo este nombre, este fue el cual le otorgó un mayor reconocimiento, basándose en un concepto que influenciaría el resto de sus trabajos. Este disco se basa en un estudio que demostraba que la gente afectada por el Alzheimer podía recordar la música que escuchaban cuando eran mucho más jóvenes y los sentimientos que surgían debido a ello. La música de An Empty Bliss Beyond This World se construyó a partir de samples de vinilos de música jazz y dixieland de los años 30, manipulados de forma sutil, usando loops y distorsión muy ligera para crear una atmósfera que evoca sentimientos de nostalgia de un momento pasado hace ya mucho tiempo, algo característico del estilo de “hauntología” con el que es comúnmente asociado, resultando en algo bello y, al mismo tiempo, perturbador. Los temas relacionados con el alzheimer y la pérdida de memoria que sirvieron de base para An Empty Bliss Beyond This World, son explorados de una forma mucho más extensa y minuciosa en su proyecto Everywhere at the End of Time. Empezando en septiembre de 2016 y terminando este 14 de marzo, Kirby lanzó este proyecto dividiéndolo en seis etapas (stages). Cada etapa simboliza un estado de demencia, desde los comienzos cuando aparecen los primeros síntomas, a sus etapas más avanzadas en donde hay una pérdida total de la lucidez, pasando por los muchos estados y emociones que surgen a partir del diagnóstico.”
:::::::

Programa lunes 6 de mayo de 2019, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

Bitácora: Un trovador del siglo 21, música inquietante y perturbadora al 200%, invitado con estreno filete, músicas militantes agarrando pal columpio a los blanquitos en la luna, música incidental de una peli y bailables de principios de los 80s.

Artista: JAMES YORKSTON
Disco: The Route to the Harmonium
Sello: Domino
Año: 2019
James Yorkston - The Route to the Harmonium
Del sitio https://www.mondosonoro.com “El argumentario de James Yorkston se ha ido sublimando con el tiempo, con sigilo pero con firmeza. Cinco años han pasado desde su última entrega en solitario, y da la sensación de que tanto el bagaje adquirido – entre tanto – en el trío Yorkston/Thorne/Khan como la destilación de su vertiente literaria – la publicación su primera novela, “Three Crows” – han dotado a su folk venerable de mayor hondura aún si cabe: patria, religión y libertad son encarados a modo de spoken word por el escocés en “The Irish Wars of Independence”, “My Mouth Ain’t No Bible” y “Yorskton Athletic”, no como principios irrenunciables sino como ideales de belleza. Esos tres cortes son los puntos de fuga más reseñables de un noveno álbum que huele a salitre y a niebla, a ancestros y a amigos que se fueron antes de tiempo, y que gira en torno a títulos tan bonitos como las canciones que enmarcan. El de Fife se encerró en su estudio casero en la cercana villa de Cellardyke (pequeño pueblo en la costa escocesa), en lo que una vez fue un taller para reparar redes de pesca, y se rodeó de dulcitones, harmoniums, autoarpa y nyckelharpa para gestar una preciosa colección de canciones de folk artesanal, en la que no hay ni un gramo de pose y todo emana integridad. Su viejo conocido David Wrench (Caribou, Four Tet, David Byrne) puso su granito de arena en la producción, y el resultado es un trabajo que se sitúa a la altura de lo mejor de su trayecto, aunque su nombre – y no deja de ser injusto, debe ser el peaje por no negar la ortodoxia ni tener un gran perfil público – ya no vaya a cotizar como el de Conor O’Brien (Villagers), Damien Rice o Glen Hansard”.

Artista: DECHA
Disco: Hielo Boca
Sello: Malkatuti
Año: 2019
decha-hielo_boca-(malkatutilp004)-2019
Viktoria ya es conocida en algunos círculos como Perdidos en el Espacio, como el líder del dúo Toresch (junto a Tolouse Low Trax y Jan Wagner). Bajo el nombre de Toresch, han publicado 2 discos aclamados por la crítica en el sello de Vladimir Ivkovic, Offen, que adelantó la fusión entre los ritmos abstractos, industriales y sexy a la vez de TLT y las voces dadaista de Viktoria. En su debut en solitario LP bajo el alias de Decha, Viktoria presenta 9 canciones, un enfoque más personal y más abstracto (aunque siempre juguetón) de su arte que luego escuchó en los discos de Toresch. Hielo Boca es un disco que es a la vez encantador en su minimalismo y aun así logra derramar la explosiva creatividad de Viktoria, cada canción a su manera.

Artista: APPARAT (por Sergio Lucero)
Disco: LP5
apparat
En nuestra recurrente franja #electroangloteutón volvemos al Espacio de los Perdidos con la intención de contaminar sus mentes con la nueva oferta de un nacido Sascha Funke, Apparat para sus amigos. Sacó su quinto LP con un título tan ocurrente como LP5, lo que me parece de un esnobismo imperdonable. “Escuchen el disco, no importa cómo se llame”, maúlla el artista desde su dolorosa encrucijada ¿y nosotros debiéramos aplaudir y agradecerle? Considérate afortunado, Sascha, que te prestemos oreja durante los próximos 15 minutos para relatar pausadamente cómo descubrí tu aporte cuando hiciste ese remix que define para mí lo que se puede hacer con talento y la intención de desfigurar una canción con buenas ideas en un temazo que rompe el techo y conmueve a los más acomodados desde el primer segundo. Luego, y para saciar a les viudes de Rediohed, presentaremos el hit del disco, DAWON. Finalmente, como regalo de cumpleaños para mi amigo Jesús and the Mary Chain: un tema con una voz que recuerda a Vincent Price en el Thriller aquél del pedófilo más famoso entre los que no calzan sotana: Michael Jackson. IN GRAVITAS cierra el disco y nos recuerda que no hay que confiar en nada ni nadie.

Adjuntamos porque lo valen, los links a los videos que acompañan los videos del LP5.
https://www.youtube.com/watch?v=i-HZpPCYxQ4 DAWAN
https://www.youtube.com/watch?v=dM_2FsoXtVM

Artista: Varios (Funkadelic, Gil Scott-Heron, Don Cherry y más)
Disco: Soul of a nation 2; jazz is the teacher, funk is the preacher
Sello: Soul jazz
Año: 2018
va - soul of a nation 2; jazz is the teacher, funk is the preacher
Del sitio https://gps-sonoro.blogspot.com “El nuevo lanzamiento de Soul Jazz Records ‘Soul of A Nation: Jazz is the Teacher, Funk is the Preacher’ es una nueva y poderosa colección de jazz radical, street funk y proto-rap hecha en la era de Black Power (1969-75). Este es el segundo álbum ‘Soul of A Nation’ lanzado por Soul Jazz Records que coincide con la exposición ‘Soul of a Nation – El arte en la era del poder negro’, aclamada por la crítica y enormemente exitosa cuando se inauguró en la Tate Modern de Londres. el año pasado (como lo era el primer álbum de Soul Jazz Records, ‘Soul of A Nation – Afro-Centric Visions in the Age of Black Power 1968-79’). La exitosa exposición internacional se encuentra ahora en el Museo de Brooklyn, Nueva York, y luego viaja a Los Ángeles en 2019. Este nuevo álbum presenta una serie de artistas afroamericanos importantes e innovadores: The Art Ensemble of Chicago, Don Cherry, Funkadelic, Gil Scott-Heron y más, junto a una serie de artistas menos conocidos, todos ellos a principios de los años setenta. exploraban nuevos estilos de música polirrítmica afrocéntrica, jazz radical, funk callejero y proto-rap, mientras que al mismo tiempo exploraban Black Power y los derechos civiles inspiraban nociones de autodefinición, autoestima y autodominación en sus propias vidas. Durante esta era, los músicos de jazz afroamericanos rompieron las definiciones tradicionales, rechazando el término “artista” para redefinirse a sí mismos como “artistas”. Trabajaron fuera de la industria de la música convencional, percibiendo que esta relación artística era fundamentalmente explotadora y políticamente defectuosa. Los artistas, en cambio, formaron sus propios colectivos centrados en la comunidad, crearon sus propios sellos discográficos, organizaron conciertos en espacios de espectáculos alternativos (galerías de arte, parques, lofts, centros comunitarios), todo ello como una forma de tomar el control de sus propios destinos creativos.

Artista: NICK ZAMMUTO
Disco: We the animals ost
Sello: Temporary residence
Año: 2019
nick zammuto - we the animals ost
Del sitio https://americanafilmfest.com “We the animals, la primera película de ficción del director norteamericano Jeremiah Zagar, nos muestra el día a día de tres hermanos preadolescentes de ascendencia puertorriqueña que conviven más entre ellos que con sus padres. En este relato coming of age, la inocencia que transmite el punto de vista de Jonah, el hermano protagonista, nos permite ver un mundo fascinante lleno de posibilidades con infinidad de elementos a descubrir. Mientras los otros dos hermanos, Manny y Joel, crecen siguiendo el referente paternal autoritario más clásico, Jonah se aleja mentalmente de todos y se adentra en un imaginario propio que a menudo chocará con la realidad. La unión de los hermanos se va deshaciendo a medida que el camino de Jonah se va definiendo más y más. Lo primero que puede sorprender de este film es su apuesta para mostrar la realidad de una forma muy poco realista. Las sensaciones y las experiencias vitales del protagonista se aprovechan para liberar el montaje, y ofrecer una lírica visual, casi impresionista, llena de contenido y emociones. La historia de esta familia disfuncional que lucha por la supervivencia, que se trata de una adaptación de la novela homónima de Justin Torres, consigue desarrollar a través de los actores una humanidad y una proximidad única. Esta forma de afrontar la adaptación del libro le ha valido un premio al Sundance film festival 2018, 5 nominaciones a los Film Independiente Spirit Awards 2019 y multitud de premios por todas partes. Estamos ante un filme con mucho corazón y mucho carácter, en definitiva, una de las mejores películas indie del año”.

Artista: DISLOCATION DANCE
Disco: Music Music Music
Sello: New Hormones /LTM
Año: 1981 /2006
Dislocation dance Music Music Music:::::

Informe In-edit 2019 (nuestro crédito )

Ultimo despacho de nuestra corresponsal, con un Documental/Peli que trascenderá como el artista al que homenajea. Cuando lo den en los circuitos under y over no se lo pierdan, en serio.

alvaro peña sybila

“Álvaro: Rockstars don’t wet the bed” (2019)

Continuando con historias de punkis, el domingo tuvimos la suerte de asistir al estreno del primer largomentraje de Jorge Catoni, director ya premiado en Inedit por su mediometraje “El parra menos Parra” que muestra la vida del hermano menor del clan, Oscar, el payaso cantor.

“Álvaro: las estrellas de rock no se hacen pipí en la cama”, es sin duda una gran película, tanto por la habilidad del director de captar momentos excepcionales de Alvaro Peña como por el registro de lo cotidiano con que va entretegiendo una atmósfera cargada de significado. Fragmentos de entrevistas, anécdotas, imágenes de Valparaiso, música, archivos, registros, fondos sonoros, sugestivos materiales audiovisuales que Jorge Catoni combina con gran acierto y sensibilidad.

La película tiene el valor de configurar un protagonista en toda su complejidad, sin estereotipaciones ni condescendencia, mostrándonos la profunda humanidad detrás del personaje. Y esto es lo que más se agradece de la película, en un momento de la historia planetaria donde hasta Álvaro Peña corre el riesgo de pasar a ser marca registrada.

Quizá una de las mejores bofetadas de este Inedit es la de Álvaro Peña en esta película, quien simplemente en su transparencia y humor nos refleja lo penca que podemos llegar a ser como seres humanos. Que honor haber podido compartir el domingo unas lágrimas con este tremendo artista que hace 40 años ya hablaba de vegetarianismo, vida comunitaria, espiritualidad y las nefastas consecuencias del estrés.

Clap, clap, clap, para el director que a pulso y con un equipo muy pequeño, logra una tremenda película. Una que nos muestra que el valor de Peña no es ser el primer punk chileno, o no, sino su formidable capacidad de escarbar dentro suyo, sin saciedad, para luego volcarse generosamente a través de su música.

Si no estuvo para el estreno, esté atento a las próximas exhibiciones de la película y por supuesto vaya a las próximas tocatas de Peña, compre sus discos (que con dedicación fabrica él mismo uno a uno) y súmese a la corriente de los que aportan con buen prana al mundo.

::::