Programa lunes 13 de mayo de mayo de 2019, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

Bitácora: Una sesión atravesada por inicios y términos. Primero partiremos con la segunda patita de los discos dedicados a la Venezuela psicotrópica, seguiremos con los nuevo de Carla del Forno (que no es de ella pero que lo hace de ella), volamos a Mali para autohipnotizarnos con instrumentos asesinos, le damos un poco la vuelta a la tuerca al ¿rock/pop/indie/punk/avantgarde? Y cerramos con un proyecto que tardé años en llegar a su fin y de la manera más decadente posible (decadente de decaer).

Artista: Various Artists (Vytas Brenner, Fernando Yvosky, más)
Disco: VENEZUELA 70 Vol.2 – Cosmic Visions Of A Latin American Earth: Venezuelan Rock In The 1970s & Beyond
Sello: Soul Jazz Records
Año: 2018
various artists - venezuela 70 vol.2
Esta es la segunda colección de música de Venezuela en la década de 1970 y más adelante que se lanzará en Soul Jazz Records. El álbum una vez más presenta figuras innovadoras en la historia de la música underground de Venezuela, en su mayoría desconocida fuera de su país de origen: su música es una mezcla de rock progresivo, jazz, electrónica experimental y discoteca, creada principalmente en la década de 1970, durante una época en que el país Fue a la vez una potencia cultural y económica en América Latina. Mientras que gran parte de la música rock venezolana de la década de 1960 emulaba los estilos británico y estadounidense y la salsa dominaba las pistas de baile de América Latina, en la década de 1970 se produjo la evolución de una nueva generación de artistas locales creativos como Vytas Brenner, Daniel Grau, Aldemaro Romero, Un Dos Tres Y Fuera. quienes exploraron las posibilidades de mezclar rock con elementos de música electrónica, funk, jazz y ritmos latinos al mismo tiempo que exploraban sus vínculos con la música de raíces venezolanas, creando un nuevo sonido que mezclaba una multitud de influencias nuevas y antiguas del mundo, exclusivamente venezolanas.

Artista: CARLA DAL FORNO
Disco: Top of the Pops
Sello: Autoeditado
Año: 2018
carla dal forno - top of the pops (self-released, 2018)
Del sitio http://www.tiumag.com La compositora australiana comparte “Top Of The Pops”, un EP de seis covers de temas de Liliput, The B-52’s y Lana del Rey, entre otros. Hace justo un año que Carla del Forno sacaba a la luz su último EP, “The Garden”. Desde entonces, la compositora ha estado presentando sus directos, pero no ha sido hasta ahora que ha publicado nuevo material y lo ha hecho por su cuenta, sin el apoyo de ningún sello. Se trata de otro EP, en este caso de seis canciones, todas ellas covers de temas que, de una forma u otra, han influenciado en el estilo de dal Forno. Con su voz angelical y su espíritu post-punk, versiona algunos de sus temas favoritos pop y new wave, y se los hace completamente suyos, demostrando un gusto por la selección y un estilo de reinterpretación más que envidiables.
La habilidad de dal Forno para desmenuzar cada canción hasta su esencia más central y de enmarcarlas dentro de su universo instrumental hace que esto no parezca un EP de covers, sino de originales. La nueva representante del pop lo-fi minimalista y ecléctico, que presenta siempre su sonido como si se tratara de música de cámara, usa su sensibilidad infinita para convertir himnos como “Summertime Sadness” en canciones tremendamente personales.

Artista: TALLAWIT TIMBOUCTOU
Disco: Hali Diallo
Sello: Sahel Sounds
Año: 2018
tallawit timbouctou
Grabación rara de la música takamba contemporánea. Giras por la UE planeadas para 2019. Tallawit Timbouctou son campeones de takamba, una música hipnótica tradicional del norte de Mali. Construido alrededor del tehardent, el laúd de cuatro cuerdas y el pre-cursor al banjo americano, la distorsión de droning de takamba proviene de micrófonos hechos a mano de firma y amplificadores apagados. Acompañado por percusión golpeada en una calabaza volcada con firmas de tiempo alucinante, el efecto combinado induce al trance. Esta es la música que gobernó durante mucho tiempo el norte de Mali, que se presentó en festividades, lanzando explosiones polvorientas y emitiendo desde las estaciones de radio de las aldeas. Su origen está envuelto en un misterio, y aunque supuestamente se remonta al Imperio Songhai del siglo XV, el apogeo de Takamba fue en la década de 1980, con la introducción de la amplificación. Los músicos encontraron un circuito lucrativo, actuando en bodas elegantes, creando casetes a pedido y escribiendo canciones para sus clientes adinerados. Hoy en día, el takamba ha quedado fuera de la moda popular entre los jóvenes, pero continúa prosperando en una pequeña red de tradicionalistas entusiastas. El líder de la banda, Aghaly Ag Amoumine, es uno de los músicos de takamba más famosos que quedan. Descendido de una larga lista de cantantes de alabanza, pasó décadas viajando por el Sahel, actuando en campamentos nómadas remotos y atestadas capitales de África occidental.

Artista: HOUSEWIVES
Disco: Twilight Splendour
Sello: Blank Editions
Año: 2019
housewives - 2019 - twilight splendour
Del sitio https://www.mondosonoro.com: “Aburridos de las limitaciones impuestas por las guitarras, los británicos Housewives las vendieron literalmente para comprar equipo electrónico y componer a salto de mata su segundo trabajo. Una distopía sonora dislocada y aparentemente anárquica cuyo eje central es suponer que las emociones reales humanas han sido sustituidas por código. Algo está pasando con nuestra desmedida interacción con la tecnología para que su omnipresencia provoque tanta desazón. Pero Housewives se saben parte de esta nueva realidad. Con la radicalidad formal de “Beneath The Glass”, es inevitable pensar en el legado de The Pop Group o This Heat. “Speak To Me” y sus voces obsesivas nos sumergen en oscuridades laberínticas de tensión y paranoia. El minimalismo enfermizo de “Dormi” o “Texu”, con su pulso dub y samples de pesadilla, apuntan a Aphex Twin en modo arisco. “SmttnKttns”, saxo desquiciado y sorprendente autotunes vocal -¿la primera vez que se usa en algo así?- es, quizá, lo más parecido a un single: el sonido de la alienación tecnológica con ecos de free jazz, pop deconstruído y latido dub. En las dos partes de “Sublimate” hacen buen uso de cajas de ritmos primitivas para llevarnos a un páramo industrial desolado. El desenlace con el órgano de iglesia encaja a la perfección como epifanía de este extraño viaje de reconexión con nosotros mismos. No es un disco para pasar el rato precisamente, pero hay que reconocerles que hayan sacado adelante una obra sin apenas respiros melódicos, de una radicalidad en vías de extinción, o al menos oculta en las catacumbas del underground. En plena era de reconfiguración digital del mundo, los de Londres han dejado fluir su creatividad con resultados hipnóticos y por momentos deslumbrantes.

Artista: THE CARETAKER
Disco: Everywhere, an empty bliss
Sello: History Always Favours The Winners
Año: 2019
the caretaker Everywhere, an empty bliss
Del sitio www.tiumag.com : “En 2011, el músico británico Leyland James Kirby lanzó An Empty Bliss Beyond This World, bajo el pseudónimo The Caretaker. Si bien ya había sacado numerosos proyectos bajo este nombre, este fue el cual le otorgó un mayor reconocimiento, basándose en un concepto que influenciaría el resto de sus trabajos. Este disco se basa en un estudio que demostraba que la gente afectada por el Alzheimer podía recordar la música que escuchaban cuando eran mucho más jóvenes y los sentimientos que surgían debido a ello. La música de An Empty Bliss Beyond This World se construyó a partir de samples de vinilos de música jazz y dixieland de los años 30, manipulados de forma sutil, usando loops y distorsión muy ligera para crear una atmósfera que evoca sentimientos de nostalgia de un momento pasado hace ya mucho tiempo, algo característico del estilo de “hauntología” con el que es comúnmente asociado, resultando en algo bello y, al mismo tiempo, perturbador. Los temas relacionados con el alzheimer y la pérdida de memoria que sirvieron de base para An Empty Bliss Beyond This World, son explorados de una forma mucho más extensa y minuciosa en su proyecto Everywhere at the End of Time. Empezando en septiembre de 2016 y terminando este 14 de marzo, Kirby lanzó este proyecto dividiéndolo en seis etapas (stages). Cada etapa simboliza un estado de demencia, desde los comienzos cuando aparecen los primeros síntomas, a sus etapas más avanzadas en donde hay una pérdida total de la lucidez, pasando por los muchos estados y emociones que surgen a partir del diagnóstico.”
:::::::

Podcast de la emisión de lunes 5 de junio de 2017

DESCARGA(lunes 5): aquí o http://www.mediafire.com/file/7a51t5y29tyyay6/perd170605.mp3

Emisión en línea a través de Podomatic …. esto significa en línea, sin necesidad de bajarlos al computador


Programa lunes 5 de junio de 2017, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

Bitácora: Partiendo con una mezcla entre franceses y saharianos, de ahí a otra etapa más del largo camino de la demencia, luego hay que prepararse para un latigazo conceptual-sónico, un poco de minimalismo en la penumbra, ecos de experimentos sonoro-espaciales y cerramos con un compatriota que lanza nuevo disco desde su locación en tierras catalanas.

Artista: GROUP DOUEH & CHEVEU
Disco: Dakhla Sahara Session
Sello: Born Bad Records
Año: 2017
group deaoh and cheveu
Por un lado, está Cheveu, la banda francesa de tres miembros, cuya banda sonora nunca ha dejado de cuestionar los códigos musicales al superar varios géneros y empujar sus límites. Por otro lado, está el grupo Doueh, una banda saharaui del desierto del Sahara (Dakhla). Su música se extiende a través de muchos estilos y martillea la tradición con resultados sin precedentes. En medio de ambos universos musicales remotos se produce un choque sonoro. Encarna el encuentro entre dos artes de vivir la música día a día, dos formas de transmitir, de encantar el mundo o de negarse a hacerlo, de explorar tanto el repertorio como la tradición y la creación, dos visiones del colectivo – la lista de razones por qué estos chicos probablemente nunca han cumplido o podría haber fallado en llevarse bien es bastante extensa. Esta pieza se grabó en dos semanas en Dakhla, en enero de 2016. El mero proyecto parecía un desafío surrealista, algo que era casi imposible de alcanzar y para el cual el tiempo iba a tener una gran importancia. Provocó una gran explosión telúrica, una creación atómica, una historia de energías primitivas que estableció el récord en todo el mundo. Es decir, dos entendimientos radicalmente diferentes del tiempo y en el tiempo.
La historia al detalle de este encuentro cultural y sus frutos en el link: http://www.bornbadrecords.net/artists/group-doueh-cheveu/

Artista: THE CARETAKER
Disco: Everywhere At The End Of Time – Stage 2
Sello: History Always Favours The Winners
Año: 2017
the caretaker Stage 2
Del sitio http://www.tiumag.com “Si algo conecta todo el trabajo del británico James Leyland Kirby, es la exploración de la memoria y el tiempo. Ya sea bajo su propio nombre o a través de otros proyectos, el músico basa su diseño sonoro en el reflejo y reinterpretación de otros pasados musicales. Su proyecto más relevante es bajo el pseudónimo The Caretaker. Su primer álbum, “Selected Memories From The Haunted Ballroom”, sigue siendo el que mejor define la esencia e idiosincrasia del mismo: recoger memorias sonoras y rastros de música de otro tiempo transmitiéndolas a través de sí mismo y sus discos. En 2008 llegó “Persistant Repetition of Phrases”, y tras un parón de 2 años, el recordado “An Empty Bliss Beyond This World”, donde comenzó a utilizar una gráfica basada en los cuadros de Ivan Seal. Kirby y The Caretaker son la principal referencia detrás del término hauntology aplicado a la experimentación musical: una denominación desarrollada por teóricos como Mark Fisher y Adam Harper a partir del año 2000 y en la que también tienen cabida los sellos Ghost Box o Mordant Music. Música orquestal y swing entumecido por el tiempo que parece llegar a nosotros a través de una dimensión irreal, ficticia: el nuevo álbum de Kirby bajo las vestiduras de este proyecto sigue la misma línea sonora, aunque se diferencia conceptualmente de los anteriores”. Este año, The Caretaker regresa con el anuncio de una nueva serie conformada por seis discos que serán publicados a lo largo de los próximos tres años; mismos que estudiarán el progreso y la totalidad de cada una de las fases de la demencia, esta que vamos a mostrar corresponde a la segunda etapa.

Artista: DAVE PHILLIPS
Disco: Rise
Sello: Ideal
Año: 2017
dave phillips - rise
Acompañado por algunas de las notas descriptivas más fascinantes que hemos leído hasta hoy, el disco Rise de, Dave Phillips transmite una advertencia estrechamente inminente sobre la codicia humana y la tendencia hacia las cosmovisiones antropocéntricas y el “extractivismo”, en contraposición al bienestar de la mayoría, todo traducido a través de siete escenas que van desde la hiperviolencia convulsiva hasta el abono insondable y la cacofonía. Esto parece una banda sonora de una peli de hiperterror construido por un collage sonoro que le lleva de todo: golpes, cortes, gritos, disparos, gallinas, perros, todo oculto en microsonidos descifrables y temibles. Extraño por decir lo menos, fascinante por decir lo correcto.

Artista: DAVID NEWLYN
Disco: Linen
Sello: Polar Seas
Año: 2016
David Newlyn - Linen
David Newlyn: Teclados, ordenador, guitarra, bajo sin trastes: violín y grabaciones de campo. Con un mínimo de composiciones de piano, así como piezas de sintetizador de evolución lenta, Linen se suma a la edición en sellos tan connotados como Hibernate, Rural Colors, Released Sound y Cotton Goods. Viñetas minimales que vienen a poner pausa y mullido colchón después de la tormenta que nos traerá Dave Phillips.

Artista: NINO NARDINI, EDDIE WARNER, ROGER ROGER
Disco: Studio Ganaro Space Oddities 1972-1982
Sello: Born Bad Records
Año: 2016
Studio Ganaro Space Oddities
Nos repetimos con el sello francés, a la joya mostrada al inicio del programa se suma estas Space Oddities 1972-1982, rarezas del espacio que son los resultados del francés Georges Achille Teperino alias Nino Nardini, su compatriota Roger Roger y las colaboraciones Eddie Warner en el estudio de grabación Ganaro. Dado un cierto reconocimiento subterráneo a finales de los años noventa por parte de Barry 7 de Add N to (X) (con su serie Connectors) o la leyenda electrónica del Reino Unido Luke Vibert, ahora pueden añadir Alexis Le-Tan (Les Edits Du Golem) y Jess como devotos, que hicieron el esfuerzo de compilar esta selección. Como dijo Born Bad, el trío utilizó sus “extraños instrumentos para esbozar el comienzo de algo que se asemejaba al futuro de la música.” Esta colección presenta algunos de los aspectos más destacados de sus sesiones de pop electrónico y alegre.

Artista: EQUIPO por JCS
Disco: Fin de existencias
Sello: Clang
Año: 2017
equipo
Al entrar en el estudio, Equipo tiene un doble recorrido en mente. Si logra explorar sus posibilidades, el resultado traerá algo más que música: porque, además del sonido, Juan Cristóbal Saavedra encuentra en sus composiciones un significado, una respuesta en cada track. “Fin de existencias”, su nuevo álbum y quinta referencia que el artista chileno edita en el sello danés Clang, logra añadir otro eslabón a su singular trayectoria. Al igual que en otros lanzamientos, Juan Cristóbal Saavedra ha sabido tomar tanto los rasgos de la escucha contemplativa como los de la pista de baile. Desde “Vivir en absoluto” hasta “Sin duda la tradición”, la doble búsqueda emprendida por Juan Cristóbal Saavedra afronta y resuelve un seguido de cavilaciones que los seres humanos relegamos a un segundo plano con demasiada frecuencia: quizás sea el momento de desprenderse de la idea de un futuro mejor, dejar de proyectar y especular acerca de cómo será la vida ante la incertidumbre del porvenir. Atrevámonos a reconocer que se agotaron las existencias. De este modo, el doble viaje de cada tema —sonido y sentido— nos retorna al presente. Y este suena mucho mejor.
“Fin de existencias” se convierte en una posible y liberadora banda sonora para nuestro presente.