DESCARGA(lunes 4): Aquí o https://www.mediafire.com/perd250804.mp3

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos
https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/
Perdidos en el Espacio | 22:00 hrs por Radio Universidad de Chile
Tanta música nueva, tan breve la existencia para darse cuenta.
DESCARGA(lunes 4): Aquí o https://www.mediafire.com/perd250804.mp3

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos
https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/
Bitácora: Partiremos con un compositor francés que se ganó la fama para siempre gracias a la peli Amelie, seguiremos con un debut del 2012 disco que me tiene pegado, seguiremos luego con Jazz iluminado, luego un rescate del sello Morr, más escarbadas desde los baúles del Studio One y cerramos con músicas planeadoras a nivel máximo maximorum.
Artista: YANN TIERSEN
Disco: Rathlin From a Distance / The Liquid Hour
Sello: Mute
Año: 2025

El compositor francés Yann Tiersen presenta un ambicioso álbum doble que refleja dos facetas contrastantes de su universo sonoro. Rathlin From a Distance es una obra introspectiva y minimalista, compuesta por ocho piezas para piano solo que evocan paisajes marítimos y remotos, inspirados en un viaje en velero realizado por el artista en 2023. Cada tema lleva el nombre de una isla o localidad visitada, como “Tórshavn” o “Caledonian Canal”, y se caracteriza por una ejecución delicada, cinematográfica y melancólica, que remite a la sensibilidad clásica que ha definido gran parte de su carrera. En contraste, The Liquid Hour explora territorios más experimentales y electrónicos. Aquí, Tiersen se apoya en sintetizadores vintage, cajas de ritmos y colaboraciones vocales con Quinquis (Émilie Tiersen), para construir paisajes sonoros densos y cambiantes. Temas como “Stourm” y “Dolores” superan los diez minutos y se sumergen en texturas industriales, pulsos rítmicos y atmósferas que rozan la ciencia ficción. El uso del Ondioline, un raro instrumento precursor del sintetizador, añade un matiz retrofuturista a esta sección. Ambos discos funcionan como espejos opuestos: uno sereno y contemplativo, el otro inquieto y vanguardista. Esta dualidad no solo enriquece la experiencia auditiva, sino que reafirma la versatilidad de Tiersen como compositor. Aunque no se trata de su obra más trascendental, sí representa un ejercicio de madurez artística y coherencia estética, donde emoción y exploración conviven con naturalidad.
Artista: SEAMUS FOGARTY
Disco: God Damn You Mountain
Sello: Fence
Año: 2012

God Damn You Mountain fue el debut discográfico del cantautor irlandés Seamus Fogarty, una obra que se sitúa en la intersección entre el folk tradicional y la experimentación sonora. Grabado entre 2010 y 2012, el álbum fue editado originalmente por el sello escocés Fence Records, conocido por su enfoque DIY y su comunidad de artistas inclasificables. A lo largo de diez temas, Fogarty despliega una narrativa íntima y fragmentada, donde lo cotidiano se entrelaza con lo onírico. El disco se caracteriza por su uso de grabaciones de campo, ruidos domésticos, loops de cinta y estructuras poco convencionales. Canciones como “Rita Jack’s Lament” y “The Wind” combinan fingerpicking folk con texturas electrónicas y ecos de conversaciones perdidas, generando una atmósfera de melancolía rural y extrañeza poética. En “The Undertaker’s Daughter”, los instrumentos tradicionales se deforman hasta convertirse en esqueletos sonoros, mientras que “Appletrees” y “By the Waterside” evocan paisajes emocionales con una sensibilidad casi cinematográfica. La voz de Fogarty, frágil y cercana, guía al oyente por un mundo donde las montañas roban camisetas, las mujeres parecen dinosaurios y los recuerdos se descomponen en cintas magnéticas. Su lirismo, a veces irónico y otras veces profundamente nostálgico, revela una mirada desarmada ante lo cotidiano. Este álbum no busca respuestas, sino que se deleita en la contemplación de lo absurdo y lo bello. Con esta obra, Fogarty se posiciona como una voz singular dentro del folk contemporáneo, capaz de tender puentes entre lo ancestral y lo digital.
Artista: KJETIL MULELID TRIO
Disco: And Now
Sello: Grappa Musikkforlag
Año: 2025

And Now es el cuarto álbum del pianista noruego Kjetil Mulelid junto a su trío, y marca una nueva etapa en su trayectoria con la incorporación del contrabajista Rune Nergaard, quien reemplaza a Bjørn Marius Hegge. Esta renovación en la formación aporta una energía fresca y una sensibilidad melódica que se percibe a lo largo de las ocho composiciones originales del disco. Grabado en una sola jornada en el estudio Athletic Sound de Halden, Noruega, el álbum mantiene el formato clásico de trío acústico, pero lo expande con una expresividad que oscila entre lo introspectivo y lo lúdico.
Desde el tema de apertura, “Age of Enlightenment”, el grupo despliega una interacción fluida y espontánea, donde cada instrumento dialoga con libertad sin perder cohesión. La pieza “Singing Sands”, inspirada en un paisaje costero escocés, destaca por su lirismo contenido y su estructura ondulante, mientras que “Any Day Now” y “Waltz for Agoja” exploran territorios más abstractos y rítmicamente complejos. El piano de Mulelid se mueve entre la claridad melódica y la improvisación libre, evocando influencias de Bill Evans y Keith Jarrett, pero con una voz propia que se siente contemporánea y emocionalmente honesta. El trío no se limita al jazz tradicional: hay momentos que rozan el folk, la música de cámara y el minimalismo, como en “The Greatest Love” o “Moia Arn”, donde la sencillez melódica se convierte en vehículo de contemplación. El cierre con “Sailor’s Song, Part II” ofrece una despedida serena, casi meditativa, que resume el carácter del álbum: una obra que fluye con naturalidad, sin artificios, y que encuentra belleza en los matices. And Now confirma al Kjetil Mulelid Trio como una de las propuestas más sensibles y aventureras del jazz europeo actual.
Artista: EDDIE MARCON
Disco: Carpet Of Fallen Leaves
Sello: Morr
Año: 2025

Carpet Of Fallen Leaves es una recopilación que condensa más de dos décadas de actividad subterránea del dúo japonés Eddie Marcon, conformado por Eddie Corman y Jules Marcon. Publicado por el sello alemán Morr Music, el álbum reúne canciones previamente editadas en CD-Rs de tiraje limitado, muchas de ellas inéditas fuera de Japón. La propuesta se sitúa en un cruce delicado entre el acid folk, el pop pastoral y la psicodelia doméstica, con un enfoque minimalista y profundamente emocional. Las canciones, interpretadas con guitarra, órgano, bajo y una instrumentación sutil que incluye vibráfono, flauta y pedal steel, se despliegan con una belleza frágil y una sensibilidad casi cinematográfica. Temas como “Amime”, “Tonderu” o “Mayonaka No Ongaku” flotan entre lo etéreo y lo cotidiano, mientras que “Tora To Lion”, nacida de una improvisación, se ha convertido en un himno íntimo para sus seguidores. La voz de Eddie, quebradiza y cercana, guía cada pieza con una honestidad conmovedora. El álbum no solo documenta una trayectoria artística, sino que también captura momentos de ternura, duelo y contemplación. “Shoujo”, dedicada a una gata fallecida, es un ejemplo de cómo lo doméstico se convierte en rito sonoro. La producción, a cargo de figuras como Bunsho Nishikawa y Makoto Inada, mantiene un equilibrio entre lo artesanal y lo atmosférico, sin caer en el exceso. Carpet Of Fallen Leaves es una puerta de entrada ideal al universo de Eddie Marcon: íntimo, melódico y profundamente humano.
Artista: Varios Artistas
Disco: Soul Jazz Records Presents Studio One Showcase 45 (Expanded Edition)
Sello: Soul Jazz
Año: 2025

Esta edición expandida del recopilatorio Studio One Showcase 45 es una celebración vibrante del legado sonoro del mítico sello jamaicano Studio One. Publicado por Soul Jazz Records, el álbum reúne una selección de 18 temas esenciales que abarcan desde el roots reggae y el dub hasta los primeros pasos del dancehall. Con una curaduría impecable, esta colección ofrece tanto clásicos como rarezas, en una secuencia renovada que fluye con naturalidad y energía. Entre los momentos destacados se encuentra “Fun It Up” de Tony & Howie, una joya rítmica que combina armonías vocales con una base instrumental cálida y contagiosa, evocando el espíritu comunitario de las grabaciones de Brentford Road. Por su parte, “Dance A Fe Cork” de Lone Ranger representa el tránsito hacia el dancehall temprano, con su estilo deejay característico, lírica juguetona y un ritmo que anticipa la evolución del género en los años 80. El álbum también incluye contribuciones de leyendas como Bob Marley & The Wailers, Horace Andy, Jackie Mittoo y The Skatalites, lo que lo convierte en una panorámica esencial del sonido Studio One. La producción original de Clement “Coxsone” Dodd se mantiene intacta, con su característico equilibrio entre crudeza y sofisticación. Esta edición, disponible por primera vez en CD y doble vinilo, añade ocho cortes inéditos respecto a la versión limitada de 2019, ampliando su alcance y atractivo tanto para coleccionistas como para nuevos oyentes.
Artista: MICHAEL GRIGONI & PAN•AMERICAN
Disco: New World, Lonely Ride
Sello: Kranky
Año: 2025

New World, Lonely Ride es la primera colaboración entre el guitarrista Michael Grigoni y Mark Nelson, alias Pan•American, publicada por el sello estadounidense Kranky. El álbum se compone de diez piezas instrumentales que fusionan ambient, folk, country y post-rock en una meditación sonora sobre el estado emocional y político de la América contemporánea. Grabado con una sensibilidad artesanal, el disco se presenta como una respuesta contemplativa a la soledad, el aislamiento y la incertidumbre que han marcado los últimos años. Grigoni aporta pedal steel, lap steel y dobro, mientras que Nelson complementa con guitarra, mandolina y sintetizadores. Esta combinación da lugar a paisajes sonoros de gran profundidad emocional, donde cada nota parece suspendida en el tiempo. Temas como “Dream of Someone”, “Blue Tears Never Dry” o “South Canyon” evocan vastas geografías interiores, con una melancolía que nunca cae en el dramatismo, sino que se expresa con serenidad y claridad. La producción es sobria y espaciosa, permitiendo que cada instrumento respire y dialogue con el silencio. El álbum fluye como una única composición larga, con una narrativa implícita que sugiere desplazamiento, introspección y reconciliación. A pesar de su carácter instrumental, New World, Lonely Ride transmite una fuerte carga afectiva, convirtiéndose en un espejo de la sensibilidad contemporánea. Es una obra que invita a la escucha atenta y al recogimiento, y que confirma la madurez artística de ambos músicos en su exploración de lo íntimo y lo universal.
::::
DESCARGA(lunes 31): Aquí o https://www.mediafire.com/perd230731.mp3

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos
https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/
(Las RRSS de Perdidos son:
Instagram: @perdidosenelespacio2003
Facebook: https://www.facebook.com/groups/33296420087
twitter: #jaimebaeza
y se puede escuchar en línea a las 22:00 hrs los lunes (GMT+5) por https://radio.uchile.cl/senal-en-vivo/)
Bitácora: Esta emisión empieza delirantemente japo, luego bajamos a llanuras calmas para, intrincadamente, subir la dificultad de entendimiento sonoro hasta derivar en unos paisajes deliberadamente planeadores.
Artista: DEERHOOF
Disco: Miracle-Level
Sello: Joyful Noise Recordings
Año: 2023

Grabado en tomas individuales con sobregrabaciones mínimas, el último álbum de la banda de San Francisco, el primero cantado íntegramente en el japonés nativo de Satomi Matsuzaki, es un conjunto seguro de pequeñas epifanías.
Desde que se formó hace casi tres décadas en el San Francisco anterior a las puntocom, Deerhoof ha sido uno de los embajadores más efectivos del indie rock para el poder de la creatividad anárquica. Una sensación de deleite travieso nunca está lejos del caos controlado de sus intrincadas melodías, ritmos zigzagueantes y estructuras de canciones impredecibles, cuyos admiradores incluyen a Radiohead así como espíritus afines no tan famosos como John Dwyer y Wendy. Eisenberg. Hoy en día, dispersos por diferentes ciudades, el cuarteto actual, intacto desde 2008 —el bajista/cantante Satomi Matsuzaki, el baterista Greg Saunier y los guitarristas Ed Rodríguez y John Dieterich— ha seguido experimentando animosamente sin perder esa alegría bromista, ya sea propugnando un cambio radical, llenándose de registro de concepto, o el comienzo de colaboradores de varios géneros.
Artista: ELKHORN
Disco: On The Whole Universe In All Directions
Sello: Cardinal Fuzz
Año: 2023

Cardinal Fuzz se complace en anunciar el lanzamiento de ‘On The Whole Universe In All Directions’ de Elkhorn, un lanzamiento que presenta el vibráfono al sonido ya único y ecléctico de Elkhorn. El primer sonido que escuchas en el último álbum del prolífico dúo Elkhorn, On The Whole Universe In All Directions, es la guitarra de 12 cuerdas de Jesse Sheppard. A esto le sigue casi de inmediato una única nota reverberante en el vibráfono, cortesía del cofundador de Elkhorn, Drew Gardner, antes de que la pieza se despliegue para incluir platillos que se deslizan y percusión que se tambalea, sobregrabada por Gardner, quien en Elkhorn proporcionó anteriormente gran parte del yin de Fender Telecaster para El gran y seductor yang de 12 cuerdas de Sheppard. La ausencia de la guitarra eléctrica de Gardner es la primera de muchas sorpresas en este, el primer álbum con material de Elkhorn desde Lionfish de 2018 que presenta solo a los dos miembros fundadores del grupo, y el primero en presentar tanto el vibráfono como Elkhorn como una sola unidad de guitarra. El enfoque del dúo nominalmente de regreso a lo básico es cualquier cosa menos un paso atrás, y uno espera, escuchando el maravilloso On The Whole Universe In All Directions, que no sea un caso atípico.
Artista: SOFIE BIRCH & ANTONINA NOWACKA
Disco: Languoria
Sello: Mondoj
Año: 2022

Languoria es una colaboración entre la danesa Sofie Birch y la polaca Antonina Nowacka. Mientras que Birch se describe a sí misma como una música ambiental, el instrumento principal de Nowacka es su propia voz; comparten una facilidad para crear un trabajo complejo y en capas. Birch y Nowacka fueron reunidas por primera vez por Unsound para actuar en el Ephemera Festival en Varsovia como parte de una actuación nocturna de duración. Completamente improvisada, la música ya se sentía coherente, con la voz de Nowacka entretejiéndose sin esfuerzo a través de los paisajes sonoros ambientales y las grabaciones de campo de Birch, lo que indica una conexión inmediata y profunda, una reunión de espíritus afines. Las artistas se reunieron en Unsound Kraków para realizar un espectáculo matutino en una sinagoga del siglo XIX. Aquí, la música tomó una forma más clara y el público vislumbró el nacimiento de obras que eventualmente tomarían la forma de pistas individuales en Languoria.
Artista: KILN
Disco: Holo
Sello: Thalassa / Keplar
Año: 1998 / 2023

»Holo« del trío estadounidense Kiln, lanzado por primera vez en 1998, es uno de esos raros discos que lograron hacerse un hueco propio mientras construían puentes hacia una variedad de géneros como el post-rock al estilo de Chicago, el misticismo ambiental de proyectos como Rapoon o la música hecha en la intersección del shoegaze y la música electrónica a finales de los 90. Texturas exuberantes, ritmos sutiles, inflexiones de jazz y experimentación electrónica se combinan a la perfección en el transcurso de las once pistas. Esta reedición a través del sello alemán Keplar hace que la versión totalmente revisada, autoeditada por el grupo en 2007 bajo el nombre »Holo [re/lux]«, esté disponible en vinilo por primera vez. »Veinticinco años después, esta edición de vinilo recién masterizada es evidencia de que el sonido de ›Holo‹ continúa atrayendo a oyentes de ideas afines,« dice el miembro Clark Rehberg III. »Lo que en muchos niveles significa que nuestra misión fue un éxito.«
Artista: ELODIE
Disco: Clarte Deserte
Sello: La Scie Dorée
Año: 2023

Andrew Chalk y Timo Van Luijk, también conocido como Elodie, alcanzan su momento de quietud más cautivadora en un nuevo álbum sobrecogedor de piano apagado, bucles de cinta y cuerdas delicadamente punteadas, elevado a una esfera celestial. Quizás la evocación más suave y pura de la música Quiet que hemos escuchado desde la colección ‘First Meeting’ de Dominique Lawalrée, viene con nuestra recomendación más alta posible, especialmente si te gustan las fantasías de ensueño del sello Obscure de Brian Eno, Erik Satie. o Virginia Astley. ‘Clarté Déserte’ lleva a Elodie a su segunda década de delicias con un conjunto de obras de cámara bellamente escurridizas y conmovedoras que normalmente se benefician de la sensación de atmósfera del dúo. Solo nos dimos cuenta de su sonido alrededor de la mitad de la última década, y rápidamente se convirtieron en uno de los grupos de música para colorear nuestros sueños. Este nuevo álbum, quizás el más notable y sin esfuerzo, los ve regresar a paisajes imaginarios de acuarela, esbozados en cinta en 2020-21 con un tipo de psicodelia inefablemente sutil activa en la pátina lisérgica de la música y las melodías que se derriten.
Artista: VA
Disco: Anthology of Experimental Turkish Music 1961-2014
Sello: Sub Rosa
Año: 2017

Una visión general de la música experimental y electrónica en Turquía: esta antología presenta a 29 artistas turcos: desde la música electrónica de los años 60 hasta todas las formas de música experimental de los años 10. Este es el segundo volumen de una exploración por zona o esfera de influencia. La constelación construida entre 2000 y 2012 con la serie de siete partes An Anthology of Noise and Electronic Music continúa ampliándose a través de la colección Early Electronic (compuesta principalmente por temas compuestos entre los años 50 y 80) y estas ‘antologías de área’ (preferimos la frase ‘área de influencia’ a ‘país’), habiendo sido precedida ésta por An Anthology of Chinese Experimental Music 1992-2008.
Probablemente hayan notado cuán grande es el marco de tiempo para esta colección. La razón es que, en Turquía, dos compositores excepcionales surgieron muy temprano para mostrar el camino a las generaciones futuras que lo siguieron de manera fragmentaria. De hecho, Arel y Mimaroglu no tenían seguidores inmediatos. La explosión se produjo después, a través de la ‘música seria’ de conservatorios y universidades (Cenk Ergün, Koray Tahirolu, Mehmet Can Özer…) y la vanguardia de la música electrónica/ruido ((Mete Sezgin, Nilüfer Ormanl?, Utku Tavil …) – la gran ola de los años 2000 y 2010. La belleza de este álbum se encuentra en su naturaleza multifacética, presenta música puramente formal, electrónica secuestrada, restos de armonías turcas y piezas que son más conceptuales o incluso políticas (vaga o fuertemente) en el diseño. Batur Sönmez y Erdem Helvac?oglu han logrado capturar esta diversidad y energía. Y sucede que esta profusión de música relacionada con una urgencia de vivir y pensar libremente está floreciendo dentro de un espacio cada vez más asfixiante. Llámalo la belleza espectacular de una explosión.
Artista: PAN AMERICAN
Disco: In Daylight Dub
Sello: Foam On A Wave
Año: 2023

Mark Nelson alias. Pan American es un nombre de burbuja lenta en el mundo del dub ambiental, que se hizo un nombre en el mundo de los entrenamientos de dubby centrados en casetes comercializados en los condados profundos de Virginia, comenzando en 1997. Esta compilación retrospectiva de Foam On A Wave se adentra en una franja de música hecha por Nelson en su totalidad alrededor del Milenio, cuando el artista se inspiró más en sus contemporáneos más eminentes, incluidos GAS, Pub y Muslimgauze. Cuatro pistas en su tradición combinada se eluden, vibran y se sacuden lentamente a través de paisajes sonoros de 360 grados, compuestos de almohadillas siney resonantes y sombreros de paso alto ágiles.
:::::