DESCARGA(lunes 30): Aquí o https://www.mediafire.com/perd250630.mp3/

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos
https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/
Perdidos en el Espacio | 22:00 hrs por Radio Universidad de Chile
Tanta música nueva, tan breve la existencia para darse cuenta.
DESCARGA(lunes 30): Aquí o https://www.mediafire.com/perd250630.mp3/

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos
https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/
Bitácora: Partiremos nuevamente con las reediciones enchuladas de un crooner poeta de aquellos. Luego una voz que flota sobre un colchón sonoro descolocante. Repasaremos a una de las bandas, si es que no la primera, que sonó en el primer programa de Perdidos hace ya casi 30 años atrás. LA guitarra se toma los dos bloques que siguen y cerramos con una de esas pequeñitas y fugaces bandas indies ochenteras que muy pocos vieron en vivo
Artista: DAVID SYLVIAN
Disco: The Good Son vs The Only Daughter – The Blemish Remixes
Sello: Samadhisound
Año: 2025

Nos volvemos a repetir el inicio de Perdidos con uno de los músicos más interesantes que proceden de ese seminal movimiento llamado New Romántics, en el que figuraron inicialmente Duran Duran, Talk Talk, Spandau Ballet y Japan. De esos, Talk Talk y Japan son de esos casos excepcionales de cómo puedes partir en A y llegar a Épsilon, mientras las otras llegaron solo a C o F. Este trabajo es una reinterpretación de su álbum “Blemish” de 2003, con una selección de remixes que exploran nuevas dimensiones sonoras y texturas experimentales. El disco presenta una serie de colaboraciones con artistas de vanguardia, incluyendo Ryoji Ikeda, Burnt Friedman, Sweet Billy Pilgrim, Readymade FC, Yoshihiro Hanno, Tatsuhiko Asano, Akira Rabelais, Jan Bang y Erik Honoré. Cada uno aporta su visión única, transformando las composiciones originales en paisajes sonoros que oscilan entre la electrónica minimalista, el ambient y el post-rock. Las reseñas destacan la profundidad emocional del álbum y su capacidad para reinventar las piezas originales sin perder la esencia introspectiva característica de Sylvian. Se resalta la riqueza de los arreglos y la meticulosa producción, que logra un equilibrio entre la experimentación sonora y la accesibilidad melódica. En particular, los remixes de “The Only Daughter” y “Blemish” han sido elogiados por su enfoque innovador y su capacidad para generar una atmósfera envolvente. Este lanzamiento reafirma la influencia de Sylvian en la música experimental y su compromiso con la evolución artística, consolidándolo como una figura clave en la exploración de nuevos frentes sonoros.
Artista: ANA REME
Disco: Key
Sello: Lynn
Año: 2024

Disco que se inscribe dentro de la música experimental y ambient, con una propuesta sonora que desafía las convenciones tradicionales. El disco se compone de 12 temas, donde Ana Reme explora una estética minimalista y abstracta, con capas de sonido que generan una atmósfera hipnotizante. Las reseñas destacan la capacidad del álbum para oscilar entre la sutileza y la intensidad. Se resalta la riqueza de los arreglos , en particular, los temas “Nun” y “Rendering No Position Immune” que provocan una sensación de rara incomodidad adictiva.
Artista: SPACEMEN 3
Disco: Forged Prescriptions
Sello: Space Age
Año: 2003

Este trabajo es una recopilación de versiones alternativas y demos de su icónico álbum “The Perfect Prescription”, ofreciendo una nueva perspectiva sobre su sonido psicodélico y minimalista. El disco se compone de dos volúmenes, donde se presentan versiones extendidas y reimaginadas de temas clásicos como “Things’ll Never Be The Same”, “Walking With Jesus” y “Come Down Easy”. La producción mantiene la esencia hipnótica y repetitiva característica de la banda, con capas de guitarras distorsionadas, drones esclavizantes y una atmósfera de increíble mesmerización. Las reseñas destacan la riqueza sonora del álbum, resaltando cómo las versiones extendidas permiten un baño más profundo en el universo musical de Spacemen 3. Se menciona que la claridad en la producción mejora la experiencia auditiva, ofreciendo una perspectiva más tridimensional de su sonido. En particular, los temas “Ecstasy Symphony” y “Transparent Radiation” han sido elogiados por su capacidad de generar una sensación de trance y expansión sensorial. Este lanzamiento ha sido considerado una pieza esencial para los seguidores de la banda, consolidando su legado dentro del space rock, neo-psicodelia y shoegaze. La recopilación no solo permite redescubrir su música, sino que también evidencia la evolución de su sonido y la influencia que han tenido en generaciones posteriores de músicos experimentales como Animal Collective, Slowdive, y muchos otros.
Artista: RAPHAEL ROGINSKI
Disco: Plays John Coltrane And Langston Hughes African Mystic Music
Sello: Bô?t / Unsound
Año: 2015 / 2024

Este trabajo es una exploración sonora que fusiona la influencia del jazz de John Coltrane con la poesía de Langston Hughes, creando una experiencia fuera de los límites. El disco se compone de 14 temas, donde Roginski reinterpreta piezas icónicas de Coltrane como “Blue Train”, “Equinox”, “Naima” y “Seraphic Light”, junto con composiciones propias inspiradas en la obra de Hughes, como “Walkers With The Dawn” y “The Negro Speaks Of Rivers”. La producción mantiene una estética minimalista y experimental, con una ejecución de guitarra que enfatiza la profundidad emocional de cada pieza. Las reseñas destacan la capacidad del álbum para capturar la esencia espiritual del jazz y la poesía, logrando una fusión única entre ambos mundos. Se resalta la riqueza de los arreglos y la meticulosa producción, que permite una escucha profunda en la atmósfera mística del disco. Nuevo descubrimiento este Roginski , como para seguir escarbando en él.
Artista: PAPA M
Disco: Ballads of Harry Houdini
Sello: Drag City
Año: 2025

Seis años después de su último disco, con una propuesta que combina elementos de rock experimental, alt-country, post-rock y psicodelia. El disco consta de seis temas, cada uno con una identidad sonora única. Desde la apertura con una guitarra rítmica hipnótica y percusión orgánica, hasta la melancolía de “Ode to Mark White”, que evoluciona desde una balada folk hasta una pieza más distorsionada. La producción mantiene una estética cruda y directa, con una mezcla que resalta la expresividad instrumental y la profundidad emocional de cada composición. El trabajo captura la esencia de la música de Papa M, con una exploración sonora que desafía las convenciones y se mueve entre la introspección y la experimentación. La estructura del disco, aunque breve, logra una inmersión profunda en el universo musical de David Pajo, con momentos de intensidad y otros de contemplación.
:::::
DESCARGA(lunes 13): aquà o http://www.mediafire.com/file/u63k6p44pdvppz7/perd170313.mp3
Emisión en lÃnea a través de Podomatic …. esto significa en lÃnea, sin necesidad de bajarlos al computador
:::::
Bitácora: Afortunadamente(*) su suicidio no se consumó y escucharemos un disco nuevo de su autorÃa, luego una chica que avanza en paralelo a Julia Holter, luego nos visitará un cantautor chileno que me recuerda a Daniel Johnston no sé por qué, luego nos vamos a una banda sonora de un ex – Stars of the Lid. Viajaremos a los recovecos musicales de un paÃs llamado Alto Volta y cerraremos con el primero de seis capÃtulos de un proyecto que le pondrá banda sonora al proceso de la demencia.
Artista: PAPA M
Disco: Highway Songs
Sello: Drag City
Año: 2016

Del sitio http://www.mondosonoro.com “En febrero de 2015 David Pajo estuvo a punto de suicidarse, ahorcándose, por la supuesta infidelidad de su esposa. La vida le deparaba otro trágico contratiempo, cuando apenas un año después, estaba a punto de perder un pie en un accidente de moto casi letal.
Con este denso material vital entre manos, el fundador de Slint recupera su sobrenombre de Papa M -aparcado desde hace 15 años-, y presenta su primera colección de canciones en siete años (entonces, firmó su disco como Pajo). Con la excepción quizá del precioso single folk “Walking on Coronado†(Nick Drake se encuentra con Joy Division), no es música fácil ni para tararear la que el influyente guitarrista y compositor norteamericano, uno de los indiscutibles padres del post-hardcore nos trae aquÃ, pero, ¿acaso eran accesibles o fáciles Slint? Desde su misma portada, un denso lienzo negro atravesado por una grieta de claridad, como una puerta que se abre en una caverna impenetrable, “Highway Songs†trata de eso, de buscar la luz y encontrarla en las circunstancias más adversas, de que a pesar de todo podemos hallar un resquicio de esperanza. El feroz blues industrial de “Flatliners†es lo más cerca que vamos a estar de tener material nuevo de Slint. A partir de ahÃ, el disco se interna por terrenos intimistas, como en la electrónica desconcertante y vanguardista de “The Love Particleâ€, hasta llegar a los pesados aires casi metaleros de “Green Holler†y “Bloomâ€. El disco, de una economÃa expresiva que últimamente no se lleva, termina con “Little Girlâ€, el único corte en el que Pajo se permite cantar (“Little Girl, teach me to laugh again…â€), con aires acústicos clásicos, y un solo desatado que parece lo más natural del mundo. Hay una conmovedora humanidad, una búsqueda de esperanza en la inclasificable música que hace Pajo, y de la que afortunadamente podemos seguir disfrutando con discos tan raros, en sentido literal, como éste.
Artista: JENNY HVAL
Disco: Blood Bitch
Sello: Sacred Bones / Everlasting
Año: 2016

Del sitio http://cultura.elpais.com “El sexto disco de la noruega de 36 años Jenny Hval es un conjunto de fábulas sobre la corporeidad (sobre el placer y el dolor), en el que se aborda el principio jerárquico-patriarcal de servicio representado en la mujer. “Tengo grandes sueños y poderes sangrientosâ€, dice. No hay enigma que valga en sus letras, ni tampoco dobles sentidos: se trata de cultivar identidades y de ofrecer una ecologÃa del cuerpo como resistencia, proporcionando imágenes claras, hechas de sonidos y letras. Como consecuencia de todo ello, su música, siempre cinematográfica, se vuelve ahora más misteriosa y fragmentada. Lo sorprendente es que ella niega el calificativo de proyecto artÃstico y entiende lo que hace como pop. Antaño crÃtica cultural en medios de su paÃs, autora de dos novelas y corista ocasional de la diva camp Sussanne Sundførd, es cierto que Hval conoce bien las bases del universo pop y, por tanto, también sabe cómo retorcerlo: si Joanna Newsom satisfacÃa parte de las fantasÃas puritanas y etéreas de los indies occidentales, Hval es su pesadilla. Curiosamente, Newsom trabajaba con Jim O’Rourke y Hval lo hace con uno de sus colaboradores, el músico experimental Lasse Marhaugâ€.
Artista: CALOSTRO
Disco: AntologÃa (150119)
Sello: Jacobino Discos
Año: 2016

Grabada en estudio con público, incluye un recorrido tanto por temas de sus discos como por canciones recurrentes en sus presentaciones pero nunca antes registradas, con un sonido más pulcro pero sin perder la emocionalidad de baja fidelidad que ha sido su marca. El disco se pasea desde la poesÃa de dormitorio hasta el confesionismo, a un ritmo que debe sin temor al folclor y al pop, con bases de teclados ochenteros incluidas.
La descarga está disponible desde el sitio de Jacobino Discos en el siguiente enlace: http://www.jacobinodiscos.cl/ discos/jac51.html
Artista: ADAM BRYANBAUM WILTZIE
Disco: Salero (Banda Sonora)
Sello: Erased tapes
Año: 2016

Sinopsis: La llanura salada más grande del mundo, el salar de Uyuni, en Bolivia, es una extensión blanca y prÃstina. Durante generaciones, los únicos signos de vida allà han sido los «saleros», que cosechan la sal de su superficie radiante. Esta remota región, sin embargo, se ve catapultada al futuro cuando los lÃderes bolivianos se embarcan en un plan para extraer el litio bajo la costra de sal y construir una infraestructura que conecte al saladar con el mundo exterior. Salero es un viaje poético a través de los ojos de Moisés, uno de los últimos recolectores. La historia de Moisés explora cómo la identidad se forma a partir de la tradición y del progreso.
Adam Bryanbaum Wiltzie, la fuerza creativa detrás de una A Winged Victory For The Sullen y Stars Of The Lid, ha lanzado oficialmente su banda sonora para la pelÃcula de no-ficción “Salero”.
Artista: Varios
Disco: BOBO YOYO Belle epoque in Upper Volta
Sello: Numero
Año: 2016

Desde su estudio en el centro de Bobo-Dioulasso, el fotógrafo Sory Sanlé documentó la transformación de una nación desde un punto de apoyo colonial a un oasis cosmopolita. Bobo Yeye: Belle Epoque en el Alto Volta ofrece una mirada Ãntima a la explosión de la cultura pop de la nación sin litoral de los años setenta. Una mezcla de ancianos de la comunidad y jóvenes enardecidos se derraman de los confines brillantes de la foto de Volta de Sanlé a los clubes nocturnos de la capital cultural del Alto Volta. Acompañando esta monografÃa de hardbound están decenas de grabaciones raras y evocadoras repartidas en tres discos de los titanes musicales de Bobo-Dioulasso: Volta Jazz, Dafra Star, Echo Del Africa y Les Imbattables Léopards.
La influencia del colonialismo francés es evidente desde el principio. Las orquestas más tempranas del Alto Volta tomaron las señales de una venda compuesta de hombres de negocios coloniales franceses e instrumentos occidentales como la guitarra, la trompeta, y el saxofón. R & B estadounidense, rhumba del Congo, y (como sugiere el tÃtulo) el yé-yé del pop de los años 60 franceses, las bandas de Alto Volta se inspiraron en todo. Sin duda, el titán del pop africano, O.K. de Franco Luambo. Jazz -de la República del Congo y la mayor estrella africana del continente- tuvo una influencia considerable en una de las primeras y más prolÃficas bandas que surgieron en el nuevo paÃs, Volta Jazz.
Artista: THE CARETAKER
Disco: Everywhere at the end of time
Sello: History Always Favours The Winners
Año: 2016

Del sitio http://www.elplanetaamarillo.com ’Everywhere at the end of time’ es una colección de seis volúmenes a publicar entre 2016 y 2019, dedicados a explorar la demencia. Se trata de una continuación tanto conceptual como sonora de ‘An empty bliss beyond this world’ (History Always Favours The Winners, 2011), que por cierto, se reedita en vinilo estos dÃas. Si en ese disco, Leyland se centraba sobre los efectos positivos que puede tener la música en los enfermos de Alzheimer, esta vez investiga en torno a la demencia. En esta primera parte, publicada exclusivamente en vinilo de color azul y edición limitada, nos encontramos con doce cortes instrumentales de una música con un cariz cinematográfico importante, con ese sonido de fondo de la aguja pasando por los surcos de viejos vinilos, dándole un aire más veraz y coherente a este trabajo, en el que Leyland nos vuelve a deslumbrar con su alta capacidad compositiva, sin perder un ápice de frescura e inspiración a la hora de crear unas melodÃas y unas atmósferas que te trasladarán a las primeras décadas del siglo XX. Y es que cada vez que escucho estas canciones me acuerdo de “The Gold Room†de la pelÃcula “El Resplandorâ€. Cada una de las seis partes de esta serie se centrará en uno de los estados de la demencia. En esta primera se exploran los primeros sÃntomas de la pérdida de memoria. Un trabajo impresionante a nivel musical, estremecedor y evocador como pocosâ€.
(*) Afortunadamente para nosotros, suena egoista, ojalá Pajo piense igual, que haya sido afortunado su regreso a la vida y le tome gusto a seguir transitando por esta existencia.