Programa lunes 13 de octubre de 2025, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

Bitácora: Partiremos con otro de los actos estruendosos que tendremos en el Festival Primavera Fauna. Cambio brusco a una violinista que retuerce las cuerdas hasta sacarles el tuétano. Argelia presenta con ritmos que parecieran salidos de un programa de TV misceláneo de domingo por la tarde. Nuestro ex corresponsal en Londres nos trae uno de esos músicos que recuerdan una rara conjunción de fechas. Seguiremos con una cantante folkie británica que fue documentada y retratada como un tesoro de una época. Y cerraremos con un proyecto electrónico que se inspira en la rica tradición ambient japo.

Artista: MOGWAI
Disco: Live at BBC 6 Festival 2025
Sello: Rock Action
Año: 2025

Este registro en vivo captura la intensidad atmosférica y la precisión instrumental que han definido a Mogwai durante más de dos décadas. Grabado durante su presentación en el BBC 6 Music Festival en Manchester, el álbum ofrece una selección de temas que recorren distintas etapas de su carrera, desde los pasajes más contemplativos hasta explosiones sonoras de alto voltaje. El disco ha sido recibido con entusiasmo por la crítica especializada, que destaca la capacidad del grupo para mantener su propuesta fresca sin renunciar a su identidad sonora. Se elogia especialmente la mezcla de guitarras envolventes, sintetizadores densos y una batería que marca el pulso emocional de cada pieza. La producción en vivo logra preservar la crudeza del directo sin sacrificar la claridad de los matices, lo que permite apreciar tanto los momentos de introspección como los clímax distorsionados que caracterizan su estilo post-rock. Algunos críticos han señalado que este álbum reafirma el rol de Mogwai como una banda que trasciende géneros, capaz de dialogar con el ambient, el noise y la electrónica sin perder coherencia. También se valora la inclusión de temas recientes que muestran una evolución hacia estructuras más melódicas y accesibles, sin caer en fórmulas previsibles. En conjunto, el disco se percibe como una celebración de la madurez artística del grupo y una muestra de su vigencia en el panorama alternativo contemporáneo. Mogwai es otro punto alto del festival Primavera Fauna a realizarse a fin de año en Chile, lo que promete una experiencia sonora apabullante para tus vírgenes oídos, lleva tapones.

Artista: ROXANE MÉTAYER
Disco: Chênes
Sello: Primordial Void
Año: 2025

Este álbum es una exploración sonora profundamente orgánica, donde la violinista y artista multidisciplinaria francesa entrelaza texturas acústicas, grabaciones de campo y capas de drones ambientales para invocar un paisaje sonoro que parece brotar directamente del bosque. El disco se compone de piezas que evocan la presencia viva de los árboles, el crujido de las ramas, el susurro del viento y la resonancia de lo ancestral. Métayer utiliza el violín no solo como instrumento melódico, sino como fuente de vibración y eco, manipulando su timbre para que dialogue con sonidos naturales y electrónicos. La estructura de las composiciones es libre, casi ritual, y se percibe una intención meditativa que invita a la escucha pausada y contemplativa. La crítica ha destacado la capacidad del álbum para generar una atmósfera envolvente sin recurrir a artificios, y su coherencia estética entre lo sonoro y lo visual, ya que Métayer también trabaja con dibujo y escultura. Se valora especialmente la autenticidad de su enfoque, que no busca impresionar sino conectar con lo esencial. “Chênes” se presenta como una obra que trasciende el formato musical para convertirse en experiencia sensorial y poética. Este trabajo consolida a Roxane Métayer como una voz singular dentro de la música experimental contemporánea, con una propuesta que combina sensibilidad ecológica, introspección y una estética sonora que remite tanto al ambient como a la música concreta.

Artista: FREH KHODJA
Disco: Ken Andi Habib
Sello: WeWantSounds
Año: 2025

Devolviendo a la circulación una obra clave del underground argelino de los años setenta. Este álbum, originalmente publicado en 1977, fusiona funk psicodélico, jazz progresivo y música tradicional magrebí con una audacia que sigue sorprendiendo. La reedición ha sido restaurada con fidelidad al sonido original, respetando la crudeza y el carácter espiritual de las grabaciones. El disco ha sido celebrado por su capacidad de evocar paisajes sonoros que oscilan entre lo ritual y lo político. Las letras, cargadas de simbolismo, se entrelazan con arreglos hipnóticos y estructuras que desafían la lógica occidental de la canción. En el contexto actual, marcado por tensiones regionales en el norte de África, el mensaje de Freh Khodja adquiere una nueva dimensión: resistencia cultural, memoria colectiva y afirmación identitaria. En sus últimos conciertos en Túnez, Marsella y Rabat, la banda ha incorporado visuales documentales y colaboraciones con músicos locales, generando una experiencia escénica que trasciende lo musical.

Artista: AUNTIE FLO
Disco: In My Dreams (I’m a Bird and I’m Free)
Sello: A state of Flo
Año: 2024

Conocido por su fusión elegante de electrónica global, ritmos africanos y texturas orgánicas, Auntie Flo siempre ha sabido cabalgar la cuerda floja entre lo cerebral y lo corporal. Esta vez, la cuerda se vuelve hilo de seda y nos lleva flotando hacia un lugar más introspectivo. El disco se mueve en ese limbo entre el ambient, la música ritual y el house inercial —como si los sintetizadores estuvieran meditando. Desde Ambient Flo (su proyecto paralelo de música diseñada para equilibrar el alma y el WiFi), ya venía coqueteando con la idea de hacer música funcional para un mundo disfuncional. In My Dreams parece la culminación de ese experimento: piezas diseñadas para acompañar, no para dominar; para abrir espacio mental, no para llenarlo. Hay percusiones que laten como un corazón saciado, pads que se estiran como si respiraran, y una sensación de que todo se sostiene en un estado de semi-hipnosis placentera. No es música para olvidarse del cuerpo, sino para recordarlo sin prisa.

Artista: SHIRLEY COLLINS
Disco: Sweet England
Sello: Earth Recordings
Año: 1959 / 2025

Esta reedición recupera el primer álbum solista de la icónica cantante británica, originalmente publicado en 1959, y lo presenta con una limpieza sonora que respeta la fragilidad y el carácter documental de las grabaciones originales. El disco es considerado una piedra angular del folk inglés, y esta nueva versión permite redescubrir su belleza con mayor nitidez. La voz de Collins, austera y sin adornos, se despliega sobre acompañamientos mínimos de banjo y guitarra, creando una atmósfera íntima que remite a la tradición oral. Las canciones, recopiladas en su mayoría por Alan Lomax durante sus viajes por las regiones rurales de Inglaterra, son interpretadas con una sensibilidad que evita el sentimentalismo y privilegia la fidelidad histórica. La remasterización resalta los matices vocales y la textura de los instrumentos sin alterar el espíritu original. La crítica ha valorado esta reedición como un gesto necesario para preservar el legado de una artista que transformó el modo en que se entiende el folk británico. Se destaca la vigencia emocional de temas como “The Unquiet Grave”, “Sweet England” y “The Bonny Labouring Boy”, que siguen resonando por su capacidad de narrar lo cotidiano con profundidad poética. El álbum se percibe como un testimonio de época, pero también como una obra que dialoga con las inquietudes contemporáneas sobre identidad, territorio y memoria. Esta edición remasterizada reafirma el lugar de Shirley Collins como figura esencial en la genealogía del folk europeo, y ofrece una experiencia de escucha que combina rigor documental con una belleza serena y atemporal.

Artista: THE KYOTO CONNECTION
Disco: Four Seasons in Kyoto
Sello: My? Records
Año: 2025

Este álbum conceptual se inspira en el paso de las estaciones en la ciudad de Kioto, y propone una travesía sonora que combina ambient japonés, electrónica retro y elementos de música tradicional nipona. Cada pieza está dedicada a una estación del año, evocando paisajes emocionales y climáticos con una sensibilidad cinematográfica.
El disco ha sido recibido con entusiasmo por la crítica especializada, que destaca su capacidad para generar atmósferas envolventes sin recurrir a estructuras convencionales. Se valoran especialmente los arreglos de sintetizador estilo city pop, las texturas ambientales que remiten al new age japonés de los años ochenta, y el uso sutil de grabaciones de campo que capturan sonidos reales de Kioto: templos, jardines, lluvia y viento entre los cerezos. La narrativa sonora se construye con delicadeza, permitiendo que cada estación tenga su propio carácter: la primavera es luminosa y melódica; el verano, introspectivo y húmedo; el otoño, nostálgico y contemplativo; el invierno, minimalista y meditativo. El álbum logra equilibrar lo emocional con lo técnico, y se percibe como una obra que invita a la pausa, la contemplación y el viaje interior. “Four Seasons in Kyoto” consolida a The Kyoto Connection como uno de los proyectos más coherentes y evocadores dentro de la electrónica ambiental contemporánea, con una propuesta que conecta lo espiritual, lo estético y lo territorial.
:::::

Podcast Programa lunes 6 de octubre de 2025

DESCARGA(lunes 6): Aquí o https://www.mediafire.com/perd251006.mp3/

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/

Programa lunes 6 de octubre de 2025, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

Bitácora: Partiremos celebrando la visita a Santiago de una de las bandas insignes en los primeros años de Perdidos, luego el tono gamelán se funde con elegías que pronostican la invasión de un pueblo bárbaro. Seguiremos repasando a artistas que se presentarán en el Fauna Primavera del próximo noviembre. Un músico que forma parte de los 3 CD compilatorios editados de nuestras sesiones de Perdidos nos vuelve a compartir sus nuevas creaciones. Desde Lyon Francia una propuesta de resistencia que cruza géneros, generaciones y territorios. Luego desde Inglaterra un cercano a King Krule diseccionará conocidos temas y los transformará en un hibrido sampler que no habría hecho merecedores de una molotov por mostrarlo. Y cerramos con un exquisito ejemplo del mejor ambient japones de los 80s. AHHHHH!!!, y tendremos un gran regalo para ustedes, gentileza de Sergio Lucero, ex corresponsal en Londres.

Artista: CODEINE
Lugar: Centro Cultural San Gine?s. Mallinkrodt 76
Fecha: 8/10/ 2025 – 20 hrs
https://www.ticketmaster.cl/event/41596_ZXD84TQVZOQJF5EC2SGNOW8T2PQTI7IB68KW2IMN

Gentileza – nuevamente- de la productora beatnik.live, tendremos en Santiago a Codeine, mítica banda pionera del slowcore se presenta en Chile para ofrecer un show exclusivo.
El trío neoyorquino, contara? con su formación original, a cargo de: Stephen Immerwahr, John Engle y Chris Brokaw. Codeine es considerada una de las bandas más influyentes del ge?nero, caracterizado por sus tempos lentos, melodías melanco?licas y letras introspectivas. Durante su carrera, Codeine lanzo? dos álbumes de estudio aclamados por la crítica: “Frigid Stars” (Sub Pop) en 1990, “The White Birch” (Sub Pop) en 1994 y recientemente “Dessau” (Nu?mero Group) grabado en 1992 y “What About The Lonely?” (Nu?mero Group) grabado en 1993. Su música se caracteriza por un sonido minimalista, con influencias del post-rock y el shoegaze. Las letras de Codeine abordan temas como la alienación, la soledad y la melancolía, creando una atmo?sfera densa, destacando el zumbido de la guitarra y la emotividad en sus canciones. La influencia de Codeine ha perdurado a lo largo de los años, y su legado sigue siendo apreciado por fans y críticos de la música alternativa. Su trabajo continúa siendo redescubierto por nuevas generaciones de oyentes interesados en el sonido único y evocador de Codeine.

Artista: SOPRATERRA
Disco: Seven Dances to Embrace the Hollow
Sello: Präsens Editionen
Año: 2025

“Seven Dances to Embrace the Hollow” es una obra que desafía las convenciones temporales y estilísticas, fusionando elementos de la música barroca y medieval con paisajes sonoros electroacústicos contemporáneos. El dúo Sopraterra, conformado por la compositora polaca Magda Drozd y el artista visual y sonoro italiano Nicola Genovese, propone una experiencia auditiva que oscila entre lo ritual y lo espectral. Cada una de las siete piezas funciona como una danza que invoca memorias culturales fragmentadas, donde flautas arcaicas, tambores de marco y zumbidos de zanfona se entrelazan con distorsiones metálicas, drones sintetizados y texturas industriales. El álbum se caracteriza por una narrativa sonora no lineal, que evoca tanto el post-rock de Montreal como el gamelán indonesio, sin caer en la mímesis. En temas como “The Second Before Slipping” y “Unglued”, los instrumentos tradicionales son desfigurados por capas de ruido y manipulación digital, generando una sensación de desplazamiento temporal. La producción es deliberadamente ambigua, diseñada para confundir los sentidos y provocar una escucha activa. El resultado es un paisaje auditivo que se sitúa entre lo ceremonial y lo distópico, donde lo ancestral se convierte en materia prima para una arqueología sonora especulativa. Este debut de Sopraterra no busca reconstruir el pasado, sino invocar sus fantasmas para dialogar con el presente. Es una obra que exige atención y entrega, y que recompensa con una experiencia inmersiva, inquietante y profundamente evocadora.

Artista: THE WHITEST BOY ALIVE
Disco: Rules
Sello: Bubbles
Año: 2009

Seguimos estudiando a músicos que vienen a uno de los Festivales con la curatoría más fina que se realiza en Chile. “Rules” es el segundo y último álbum de estudio de The Whitest Boy Alive, proyecto liderado por un gran amigo de estas tierras al fin del planeta, el noruego Erlend Øye. Aquí junto a músicos radicados en Berlín. Grabado en México, el disco captura la esencia de una banda que abandonó los sintetizadores para abrazar una estética minimalista, cálida y orgánica. A lo largo de sus once temas, el grupo despliega una mezcla de indie pop, funk suave y ritmos jazzy, con guitarras limpias, líneas de bajo melódicas y una batería contenida pero precisa. Canciones como “1517”, “Intentions” y “Keep a Secret” destacan por su estructura sencilla y su groove contagioso, evocando una pista de baile íntima y reflexiva. La producción es deliberadamente austera, sin efectos innecesarios, lo que permite que cada instrumento respire y dialogue con naturalidad. El álbum transmite una sensación de ligereza y honestidad, donde cada regla parece ser una invitación a romperla suavemente. “Rules” ha sido valorado por su coherencia estilística y su capacidad para generar atmósferas introspectivas sin caer en la melancolía. La banda logra un equilibrio entre lo bailable y lo contemplativo, con un sonido que sigue siendo vigente más de una década después. The Whitest Boy Alive se presentará el sábado 8, será uno de los primeros actos del día, así que apúntate a llegar temprano, festival Primavera Fauna será la marca para su regreso a los escenarios latinoamericanos.
Fecha: 8 noviembre
Link entradas: https://feverup.com/m/414344

Artista: ZUEKO KIMONO MAGNETICO
Disco: Joy. The Vision / Deep in Now
Disco: No Matter / Off The Record
Sello: autoproducido
Año: 2025

EEn algún minuto, en los primeros 4 años de Perdidos se nos ocurrió invitar a músicos y bandas a presentarse en Perdidos, hacer una sesión en vivo en nuestro locutorio, sacábamos sillas y mesas e instalábamos equipos y realizábamos una sesión que duraba casi todo el programa. Uno de aquellos fue el músico que ahora después de poco más de 25 años nos vuelve a contactar para compartir sus últimas creaciones, según palabras del mismo autor: “Joy. The Vision / Deep in Now = Estas dos canciones están compuestas en 5/4, inspiradas por la onda de Cocteau Twins de la época del Heaven or Las Vegas, con las guitarras de Adrian Belew en King Crimson. Son canciones de dream pop, con una temática bien mística, sobre ver las cosas más allá del velo de la realidad; sobre contactarse con espíritus cuya frecuencia puede parecer imperceptible pero es coexistente. Abrir el entramado de las apariencias y desentrañar la realidad que subyace debajo de esta construcción en nuestros cerebros que es mera ilusión… Rendirse o más bien entregarse por completo a esa conexión. Todos los instrumentos interpretados por mí, aunque en realidad es solamente sintetizador (como ha sido la usanza mía desde 2023, donde no ocupo ya instrumentos “reales” –así que esas guitarras no son guitarras- y las voces son todas mías. Siempre un one-man-band, desde 1997). Son canciones muy emotivas para mí, me conectan con una búsqueda personal muy importante y trascendente. Su apariencia pop, del mismo modo, esconde una urdimbre más compleja, pues su métrica parece desconcertar en un comienzo y luego pasa desapercibida, como precisamente un patrón escondido dentro de otro, subyacente”.

Artista: VIOLENCE GRATUITE
Disco: Baleine à Boss
Sello: Hakuna Kulala
Año: 2024

“Baleine à Boss” marca el debut musical de la artista multidisciplinaria francesa Violaine Morgan Le Fur, conocida como Violence Gratuite. El disco es una travesía sonora que entrelaza chanson francesa, rap, no wave y electrónica experimental, con influencias del gqom, kuduro y trap. Compuesto y producido en solitario, el álbum se caracteriza por su energía impulsiva y su estructura cambiante, donde cada pista parece abrir una puerta distinta hacia lo ritual, lo político y lo íntimo.
La obra se nutre de la herencia bretona y camerunesa de Le Fur, y dialoga con los conflictos históricos del África occidental, evocando paisajes devastados por la violencia patriarcal. Esta dimensión crítica se refleja en sus presentaciones en vivo, donde la artista combina visuales documentales, spoken word y coreografías teatrales.

Artista: PRETTY V
Disco: Destiny of Illusion
Sello: Life Is Beautiful Records
Año: 2025

“Destiny of Illusion” es el primer álbum de larga duración del artista británico Pretty V, también conocido como Voldy Moyo. La obra se presenta como un collage sonoro de 24 piezas breves, grabadas en su mayoría con un teléfono móvil y producidas por el músico Aloisius. El disco transita por una estética lo-fi radical, donde el pop indie se entrelaza con spoken word, ambient, folk distorsionado y samplers extraídos de foros o videojuegos. Cada canción funciona como un boceto emocional, una entrada de diario sonoro que captura la fugacidad de la imaginación centennial.
La propuesta de Pretty V se caracteriza por su crudeza deliberada, con estructuras fragmentadas y una producción que abraza el error como parte del proceso creativo. Temas como “Dream Life”, “London”, “31” y “Patterns, Patterns, Patterns…” destacan por su melancolía distorsionada y su capacidad para evocar paisajes urbanos desde una intimidad caótica. El álbum incluye una versión desacelerada y desfigurada de un clásico de The Smiths, y simples iconoclastas de algún tema de los Cocteau Twins, que refuerza su vínculo con la tradición pop británica desde una mirada irreverente. “Destiny of Illusion” no busca perfección ni coherencia, sino una experiencia sensorial que se asemeja a escuchar los pensamientos de alguien en tiempo real. El resultado es un disco que desafía las convenciones del formato álbum, y que se inscribe en una genealogía de artistas como Dean Blunt, Graham Lambkin o Good Sad Happy Bad. Su edición física limitada en vinilo, cassette y CD refuerza el carácter artesanal y efímero de la propuesta.

Artista: HIROSHI YOSHIMURA
Disco: Flora
Sello: Temporal Drift
Año: 1987 / 2025

La obra fue originalmente compuesta en 1987 y publicada por primera vez en CD en 2006, tres años después del fallecimiento del artista. “Flora” es una pieza esencial dentro del legado de la música ambiental japonesa, y representa uno de los trabajos más delicados y contemplativos de Hiroshi Yoshimura. Inspirado por sus caminatas en un parque de la era Edo cerca de su casa en Tokio, el disco evoca la fragilidad de la naturaleza a través de composiciones minimalistas, donde el piano y los sintetizadores se entrelazan con una economía de medios que potencia la expresividad. Cada tema funciona como una postal sonora, una escena suspendida en el tiempo que invita a la escucha pausada y profunda. La obra se aleja de los sintetizadores FM utilizados en discos anteriores como “Green” o “Surround”, optando por una sonoridad más orgánica y acústica. Piezas como “Over the Clover”, “Adelaide” y “Satie on the Grass” destacan por su capacidad de transformar lo cotidiano en experiencia estética, con melodías que se despliegan lentamente como pétalos al sol. El álbum ha sido descrito como una meditación sonora, donde el silencio y el espacio son tan importantes como las notas mismas.
“Flora” ha sido revalorizado como una joya del ambient ambiental, y su reedición ha permitido que nuevas generaciones accedan a su belleza serena. Es un disco que no busca imponerse, sino acompañar, como el perfume sutil de una flor que se deja descubrir con el tiempo.
::::::

Y el regalo para ustedes, gentileza de Sergio Lucero, que al aire explicará de qué trata toda esta volada, atentos a la emisión en directo lunes 6 de octubre o luego en los podcasts.

Podcast Programa lunes 29 de septiembre de 2025

DESCARGA(lunes 29): Aquí o https://www.mediafire.com/perd250929.mp3/

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/