Programa lunes 16 de junio de 2025, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: Partiremos con uno de los favoritos de nuestra corresponsal en Hamburgo, luego la cadencia políticamente comprometida de uno de los nuestros, luego la primera presencia (de dos) que tendremos en la emisión de lunes. reverberaciones profundas en la misma senda de Pole (y era que no). Viajamos luego al japón de los 80s infestados por los sonidos punketas que también calaron en una juventud conscientemente chata y cerramos con experimentación en sintetizadores analógicos a cargo de un seco marroquí.

Artista: BONNIE ‘PRINCE’ BILLY
Disco: The Purple Bird
Sello: Domino
Año: 2025

Este álbum marca un giro significativo en la trayectoria de Will Oldham, alejándose de su característico folk gótico para sumergirse en una exploración más profunda del country tradicional. Grabado en Nashville, el álbum cuenta con la producción de David “Ferg” Ferguson, un colaborador de larga data que ha trabajado con leyendas del género como Johnny Cash. Desde el primer acorde de Turned to Dust (Rolling On), el disco establece un tono cálido y pulido, con una instrumentación meticulosamente trabajada por algunos de los mejores músicos de la escena country. Canciones como London May y Boise, Idaho destacan por su lirismo evocador y arreglos envolventes, mientras que One Of These Days (I’m Gonna Spend The Whole Night With You) introduce una dulzura inesperada en la obra de Oldham. A pesar de su aparente cambio de dirección, The Purple Bird conserva la esencia introspectiva y melancólica que ha definido la carrera del artista. La segunda mitad del álbum, aunque menos impactante que la primera, mantiene una cohesión sonora que refuerza la narrativa del disco. En conjunto, este trabajo representa una celebración del género country, pero también una reafirmación de la identidad artística de Bonnie ‘Prince’ Billy, quien demuestra que su capacidad de reinvención sigue intacta.

Artista: NICOLAS JAAR
Disco: Piedras 1 & 2
Sello: Other People
Año: 2025

Obra conceptual que expande la exploración sonora de Nicolas Jaar hacia territorios aún más experimentales. Este doble álbum surge de un proyecto iniciado en 2020, cuando Jaar compuso la canción Piedras para un concierto en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago de Chile. El disco se estructura como una narrativa sonora que entrelaza ambientaciones electrónicas con elementos de música latinoamericana y paisajes sonoros cinematográficos. Cangilón y Agua pa fantasmas destacan por su atmósfera hipnótica, mientras que Rio de las tumbas y El Azar evocan una sensación de melancolía y misterio. A lo largo de Piedras 1 & 2, Jaar juega con la idea de la memoria y la identidad, utilizando grabaciones de radio y sonidos fragmentados para construir una experiencia auditiva inmersiva. La obra, que también fue presentada como una instalación sonora en el Museo Universitario Arte Contemporáneo de Ciudad de México, refuerza la visión artística de Jaar como un creador que desafía las convenciones de la música electrónica. Este álbum no solo representa una evolución en su sonido, sino también una reflexión sobre la fragilidad de la comunicación y la permanencia de los recuerdos en un mundo cada vez más digitalizado.

Artista: MIKI YUI
Disco: As If
Sello: Hallow Ground
Año: 2025

As If es una exploración sonora que desafía las fronteras entre la música electrónica y la percepción sensorial. La artista japonesa, radicada en Düsseldorf, ha construido una obra que se nutre de improvisaciones y procesos aleatorios, generando una experiencia auditiva profundamente inmersiva. El álbum se compone de seis piezas que oscilan entre la sutileza y la intensidad, con una estructura que recuerda a los paisajes sonoros de Laurie Spiegel y Eliane Radigue. Generativ destaca por su energía febril, con patrones electrónicos que parecen girar en el aire, mientras que Summer Night evoca una atmósfera cálida y envolvente, como un atardecer tropical. A lo largo de As If, Yui juega con la idea de la presencia sonora, creando composiciones que parecen tener una existencia física en el espacio. Song 4 introduce un ambiente nocturno y misterioso, mientras que Porcelain cierra el álbum con una sensación de fragilidad y belleza etérea. Este trabajo reafirma la capacidad de Miki Yui para transformar el sonido en una experiencia sensorial única, consolidando su lugar dentro de la música experimental contemporánea.

Artista: KRM & KMRU
Disco: Disconnect
Sello: Phantom Limb
Año: 2024

Disconnect es una colaboración entre Kevin Richard Martin (The Bug) y Joseph Kamaru (KMRU) que fusiona el dub experimental con paisajes sonoros ambient. Este álbum se presenta como una exploración profunda de la tensión entre el ruido y el silencio, creando una atmósfera inmersiva que oscila entre la inquietud y la contemplación. Desde el primer tema, Differences, el disco establece un tono oscuro y envolvente, con capas de sonido que parecen emerger de un espacio industrial desolado. Arkives y Arcs refuerzan esta sensación con estructuras minimalistas y reverberaciones profundas, mientras que Differ introduce una textura más melódica, aunque igualmente etérea. La producción del álbum, a cargo de Stefan Betke (Pole), enfatiza la densidad sonora y la espacialidad, permitiendo que cada elemento respire dentro de la composición. La voz de KMRU, utilizada de manera fragmentada y procesada, añade un matiz humano a la obra, contrastando con la frialdad de los sintetizadores y los drones. En conjunto, Disconnect es un ejercicio de inmersión auditiva que desafía las convenciones del ambient y el dub, consolidando a KRM y KMRU como dos de los artistas más innovadores dentro de la música experimental contemporánea.

Artista: VA (Suicide, Non Band)
Disco: Japanese Post-Punk, Goth & New Wave 1980-1991
Sello: Death Is Not The End
Año: 2024

Este disco es una recopilación que arroja luz sobre la vibrante escena underground japonesa de los años 80 y principios de los 90. Este álbum reúne una selección de bandas que, aunque poco conocidas fuera de Japón, fueron fundamentales en la evolución del post-punk y el new wave en el país. El compilado incluye nombres como Kokushoku Elegy, Bárbara, Dark Mine Fields, Phaldia y Mannequin Neurose, quienes exploraron sonidos oscuros y experimentales con una estética DIY que los diferenciaba de sus contemporáneos occidentales. La producción del álbum mantiene la crudeza de las grabaciones originales, resaltando la energía y la intensidad de cada banda. Desde los ritmos frenéticos de Can! Can! Can! hasta las atmósferas densas de Dark Mine Fields, el disco ofrece un recorrido por la diversidad estilística del movimiento, desde el goth rock hasta el synth wave. La reedición de este material, originalmente lanzado en casete en 2019, ha sido recibida con entusiasmo por coleccionistas y aficionados a la música alternativa. Más que una simple recopilación, Japanese Post-Punk, Goth & New Wave 1980-1991 es un testimonio de una escena que, aunque menos documentada, tuvo un impacto significativo en la evolución de la música underground japonesa.

Artista: AHMED ESSYAD
Disco: Moroccan Electroacoustic Music 1972-74
Sello: Sub Rosa
Año: 2024

Recopilación de piezas compuestas por Ahmed Essyad en el estudio S.M.E.C.A, parte del Music Workshop fundado por Jorge Arriagada en París. El álbum presenta una serie de exploraciones sonoras que combinan sintetizadores EMS y Minimoog con instrumentos acústicos como piano, marimba y percusión. Toubkal y Lecture Pour Bande Magnétique destacan por su enfoque en la manipulación de cintas magnéticas, creando paisajes sonoros que oscilan entre la abstracción y la evocación de la tradición musical marroquí. La serie Sultane, dividida en cuatro partes, introduce una estructura más rítmica, con una interacción entre sonidos electrónicos y percusivos que refuerzan la identidad híbrida del álbum. La producción mantiene una estética cruda y analógica, resaltando la riqueza tímbrica de cada composición. Más que una simple recopilación, Moroccan Electroacoustic Music 1972-74 es un testimonio de la experimentación sonora de Essyad y su capacidad para fusionar la vanguardia electrónica con influencias culturales profundas. Este lanzamiento representa una pieza clave dentro del archivo de música electroacústica del siglo XX.
::::::

Podcast Programa lunes 9 de junio de 2025

DESCARGA(lunes 9): Aquí o https://www.mediafire.com/perd250609.mp3

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/

Programa lunes 9 de junio de 2025, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: Partiremos con esa voz desganadamente lisérgica, seguiremos con una griega que al arpa la eleva a otros planos sonoros, luego viajamos a la futurista Italia de postguerra, seguiremos luego con un argentino melancólico, elevaremos los beats con músicas del Niger profundo y cerraremos más introspectivos que nunca o como siempre que nos visita Civilistjävel.

Artista: TARWATER
Disco: Nuts of Ay
Sello: Morr Music
Año: 2024

Este disco marca el regreso del dúo berlinés después de una década desde su último trabajo, Adrift (2014). En Nuts of Ay, Tarwater continúa explorando su característico sonido electrónico y experimental, fusionando elementos de post-rock, indietrónica y ambient con una producción sofisticada y una atmósfera hipnótica. El álbum se distingue por su enfoque en la reinterpretación de textos ajenos, incluyendo letras de John Lennon, Shane MacGowan, Derek Jarman y Milner Place, lo que aporta una profundidad lírica única. Las colaboraciones en este disco refuerzan su riqueza sonora: Carsten Nicolai (Alva Noto) contribuye con texturas glitch en On Waves and Years, mientras que Masha Qrella participa en Down Comes the Goose. Schneider TM aporta su estilo en Spirit of Flux, y el actor Lars Rudolph aparece en USA. Musicalmente, el álbum se mueve entre paisajes sonoros envolventes y ritmos minimalistas, con una instrumentación que combina sintetizadores, saxofón y elementos de spoken word. Canciones como Hideous Kiss destacan por su mezcla de glitches electrónicos y melodías etéreas, mientras que Trapdoor Spider y All Nuns reflejan la tradición de Tarwater de adaptar textos poéticos a su estilo. Un viaje sonoro introspectivo, donde cada pista se siente como una pieza cuidadosamente ensamblada dentro de un concepto fluido y orgánico. Nuts of Ay reafirma la posición de Tarwater como una de las propuestas más intrigantes dentro de la música experimental contemporánea, ofreciendo un trabajo que equilibra innovación y nostalgia, con una producción que captura la esencia de su trayectoria mientras abre nuevas posibilidades sonoras.

Artista: SISSI RADA
Disco: Demeter in Aexone
Sello: Kryptox
Año: 2025

Este trabajo representa una exploración sonora única, donde la artista griega fusiona su virtuosismo en el arpa con una aproximación experimental y minimalista. Grabado en una sola sesión en su estudio en Voula, Atenas, el disco es un homenaje a la mitología griega, específicamente al mito de Persefone y Deméter, evocando atmósferas arcaicas mediante el uso de un arpa Lyon & Healy Style 3 de más de cien años. La producción se caracteriza por su enfoque sin postproducción ni overdubs, lo que le otorga una sensación de pureza y espontaneidad. Musicalmente, Demeter in Aexone se mueve entre texturas etéreas y armonías modales, con una ejecución que resalta la riqueza tímbrica del arpa. Temas como The Abduction of Persephone y Kykeon On The Rocks Please destacan por su capacidad de transportar al oyente a un espacio sonoro introspectivo y envolvente. Vibrante capacidad de Sissi Rada para transformar un instrumento clásico en un medio contemporáneo, logrando una obra que equilibra tradición y vanguardia. Su enfoque minimalista y la ausencia de elementos electrónicos convencionales refuerzan la sensación de un viaje sonoro atemporal. Este álbum reafirma la posición de Sissi Rada como una artista que desafía los límites entre la música clásica y la experimentación moderna, ofreciendo una experiencia auditiva que invita a la contemplación y la inmersión en un universo sonoro único.

Artista: NORA ORLANDI Y FRANCO TONANI
Disco: Sfere Luminose
Sello: Edizioni Musicali Firmamento
Año: 2025

Lanzado originalmente en septiembre de 1970 , en 2024, fue reeditado y remasterizado por Holy Basil Records. Este disco es una joya dentro del universo de la música de biblioteca italiana, destacando por su combinación de jazz, lounge y psicodelia, con una producción refinada que captura la esencia sonora de la época. El álbum se caracteriza por su diversidad estilística, alternando entre atmósferas cinematográficas, arreglos sofisticados y una ejecución instrumental impecable. La voz hipnótica de Nora Orlandi aporta un aire enigmático a las piezas, mientras que la batería de Franco Tonani imprime un ritmo dinámico y elegante. La producción de Giancarlo Gazzani y Roby Poitevin, junto con la participación del grupo de estudio I Marc 4, refuerza la riqueza sonora del disco. Musicalmente, Sfere Luminose transita por paisajes sonoros evocadores, con una instrumentación que incluye órgano Hammond, guitarras vibrantes y armonías corales. Temas como Un Po’ Di Te y Giochi E Luci destacan por su sofisticación melódica, mientras que Le Belle 7 y L’Ombra Di Noi exhiben una fusión entre soul-jazz y bossa nova, evocando la influencia de Piero Umiliani y Ennio Morricone.
Un disco esencial del lounge italiano, trabajo que equilibra elegancia y experimentación. Su reedición ha sido celebrada por coleccionistas y amantes de la música de biblioteca, consolidándolo como una pieza esencial dentro del género. Con su mezcla de texturas envolventes, arreglos meticulosos y una producción que resalta cada matiz instrumental, Sfere Luminose sigue siendo un referente dentro de la música de archivo italiana, ofreciendo una experiencia auditiva que transporta al oyente a una época dorada de la experimentación sonora.

Artista: ALEJANDRO COHEN
Disco: Chamber of Tears
Sello: Geographic North
Año: 2024

El álbum Chamber of Tears de Alejandro Cohen fue lanzado el 6 de septiembre de 2024 bajo el sello Geographic North. Este trabajo marca el debut del compositor argentino radicado en Los Ángeles bajo su propio nombre, alejándose de la estética de su anterior proyecto Pharaohs para explorar un sonido más introspectivo y melancólico. El disco se compone de trece piezas que transitan entre la música folk, el minimalismo acústico y la experimentación sonora, con una producción que enfatiza la calidez y la textura de los instrumentos. Cohen se inspira en la tradición de Penguin Cafe Orchestra y Gastr del Sol, creando paisajes sonoros que evocan una sensación de contemplación y nostalgia. Musicalmente, Chamber of Tears se caracteriza por su enfoque orgánico y detallista, donde las guitarras acústicas, el piano eléctrico y las percusiones suaves se entrelazan con arreglos delicados. Temas como Instances of Silence y American Primitive destacan por su sencillez melódica, mientras que The Seven Dolphins y Del Mar ofrecen una atmósfera más expansiva y envolvente. La crítica ha elogiado la capacidad de Cohen para construir un universo sonoro que equilibra sensibilidad y exploración, describiendo el álbum como una obra que invita a la introspección sin caer en lo convencional. Su producción meticulosa y la ausencia de elementos electrónicos convencionales refuerzan la sensación de un viaje sonoro atemporal. Con su mezcla de armonías delicadas, estructuras abiertas y una ejecución que resalta la expresividad instrumental, Chamber of Tears se posiciona como una de las propuestas más interesantes dentro de la música experimental contemporánea, ofreciendo una experiencia auditiva que combina profundidad emocional y riqueza sonora.

Artista: Varios
Disco: Nigeria Special Volume 3: Electronic Innovation Meets Culture And Tradition 1978-93
Sello: Soundway
Año: 2025

Este tercer volumen de la serie Nigeria Special explora la intersección entre la música tradicional nigeriana y la innovación electrónica, documentando un período de transformación sonora en el país. El disco reúne 18 temas de diversos artistas que, entre 1978 y 1993, experimentaron con sintetizadores, cajas de ritmos y efectos electrónicos, fusionándolos con géneros autóctonos como highlife, afrobeat y boogie. La compilación captura la efervescencia creativa de una época en la que la música nigeriana se reinventaba, influenciada por la llegada de nuevas tecnologías y el auge de la cultura pop global. Canciones como Okpoko Na Azo Eze de Chimex G. Udensity & His Afrikan Band y Japadodo de Jap Band & Feladey destacan por su audaz combinación de ritmos africanos con estructuras electrónicas, mientras que Highlife (Dub) de Sonny Okosun ofrece una reinterpretación digital de un género clásico. La producción del álbum enfatiza la riqueza instrumental y la diversidad estilística, con arreglos que van desde paisajes sonoros psicodélicos hasta grooves bailables. La crítica ha recibido el álbum con entusiasmo, resaltando su valor como documento histórico y su capacidad para mostrar la evolución de la música nigeriana en un contexto de modernización. Se ha descrito como una obra que celebra la creatividad y la identidad cultural, al tiempo que evidencia la influencia de la electrónica en la música africana contemporánea. Nigeria Special Volume 3 es una pieza clave para entender la transición de la música nigeriana hacia nuevas formas de expresión, consolidando su legado como una de las escenas más vibrantes y dinámicas del continente. Su reedición en formato vinilo triple con un extenso libreto refuerza su importancia dentro del archivo sonoro global.

Artista: CIVILISTJÄVEL
Disco: Följd
Sello: Rubadub
Año: 2025

Este trabajo continúa la exploración sonora minimalista y ambiental que caracteriza al artista, ofreciendo una experiencia inmersiva que transita entre la introspección y la inquietud. A lo largo de sus pistas, Följd construye paisajes sonoros con drones extendidos y texturas electrónicas que evocan un territorio espectral, donde el tiempo parece haberse detenido. La producción se distingue por su capacidad de generar emociones profundas con arreglos simples, logrando un equilibrio entre la calma y la tensión. Elementos de percusión frágiles y destellos de ruido disonante aparecen de manera sutil, rompiendo la serenidad y añadiendo una sensación de amenaza latente. El álbum mantiene una estructura fluida, con transiciones orgánicas entre sus piezas, creando una narrativa sonora que guía al oyente a través de un viaje abstracto. En su tramo final, la voz de Thomas Bush y su guitarra aportan un contraste inesperado, introduciendo una dimensión más humana y tangible antes de cerrar la obra. Följd se posiciona como una propuesta destacada dentro del género ambiental y experimental, alejándose de las fórmulas convencionales y ofreciendo una experiencia auditiva única. Su atmósfera envolvente y su meticulosa construcción sonora lo convierten en un trabajo esencial para quienes buscan una exploración sonora profunda.

Podcast Programa lunes 2 de junio de 2025

DESCARGA(lunes 2): Aquí o https://www.mediafire.com/perd250602.mp3

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/