Podcast Programa lunes 16 de junio de 2025

DESCARGA(lunes 16): Aquí o https://www.mediafire.com/perd250616.mp3

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/

Programa lunes 16 de junio de 2025, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile.

Bitácora: Partiremos con uno de los favoritos de nuestra corresponsal en Hamburgo, luego la cadencia políticamente comprometida de uno de los nuestros, luego la primera presencia (de dos) que tendremos en la emisión de lunes. reverberaciones profundas en la misma senda de Pole (y era que no). Viajamos luego al japón de los 80s infestados por los sonidos punketas que también calaron en una juventud conscientemente chata y cerramos con experimentación en sintetizadores analógicos a cargo de un seco marroquí.

Artista: BONNIE ‘PRINCE’ BILLY
Disco: The Purple Bird
Sello: Domino
Año: 2025

Este álbum marca un giro significativo en la trayectoria de Will Oldham, alejándose de su característico folk gótico para sumergirse en una exploración más profunda del country tradicional. Grabado en Nashville, el álbum cuenta con la producción de David “Ferg” Ferguson, un colaborador de larga data que ha trabajado con leyendas del género como Johnny Cash. Desde el primer acorde de Turned to Dust (Rolling On), el disco establece un tono cálido y pulido, con una instrumentación meticulosamente trabajada por algunos de los mejores músicos de la escena country. Canciones como London May y Boise, Idaho destacan por su lirismo evocador y arreglos envolventes, mientras que One Of These Days (I’m Gonna Spend The Whole Night With You) introduce una dulzura inesperada en la obra de Oldham. A pesar de su aparente cambio de dirección, The Purple Bird conserva la esencia introspectiva y melancólica que ha definido la carrera del artista. La segunda mitad del álbum, aunque menos impactante que la primera, mantiene una cohesión sonora que refuerza la narrativa del disco. En conjunto, este trabajo representa una celebración del género country, pero también una reafirmación de la identidad artística de Bonnie ‘Prince’ Billy, quien demuestra que su capacidad de reinvención sigue intacta.

Artista: NICOLAS JAAR
Disco: Piedras 1 & 2
Sello: Other People
Año: 2025

Obra conceptual que expande la exploración sonora de Nicolas Jaar hacia territorios aún más experimentales. Este doble álbum surge de un proyecto iniciado en 2020, cuando Jaar compuso la canción Piedras para un concierto en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago de Chile. El disco se estructura como una narrativa sonora que entrelaza ambientaciones electrónicas con elementos de música latinoamericana y paisajes sonoros cinematográficos. Cangilón y Agua pa fantasmas destacan por su atmósfera hipnótica, mientras que Rio de las tumbas y El Azar evocan una sensación de melancolía y misterio. A lo largo de Piedras 1 & 2, Jaar juega con la idea de la memoria y la identidad, utilizando grabaciones de radio y sonidos fragmentados para construir una experiencia auditiva inmersiva. La obra, que también fue presentada como una instalación sonora en el Museo Universitario Arte Contemporáneo de Ciudad de México, refuerza la visión artística de Jaar como un creador que desafía las convenciones de la música electrónica. Este álbum no solo representa una evolución en su sonido, sino también una reflexión sobre la fragilidad de la comunicación y la permanencia de los recuerdos en un mundo cada vez más digitalizado.

Artista: MIKI YUI
Disco: As If
Sello: Hallow Ground
Año: 2025

As If es una exploración sonora que desafía las fronteras entre la música electrónica y la percepción sensorial. La artista japonesa, radicada en Düsseldorf, ha construido una obra que se nutre de improvisaciones y procesos aleatorios, generando una experiencia auditiva profundamente inmersiva. El álbum se compone de seis piezas que oscilan entre la sutileza y la intensidad, con una estructura que recuerda a los paisajes sonoros de Laurie Spiegel y Eliane Radigue. Generativ destaca por su energía febril, con patrones electrónicos que parecen girar en el aire, mientras que Summer Night evoca una atmósfera cálida y envolvente, como un atardecer tropical. A lo largo de As If, Yui juega con la idea de la presencia sonora, creando composiciones que parecen tener una existencia física en el espacio. Song 4 introduce un ambiente nocturno y misterioso, mientras que Porcelain cierra el álbum con una sensación de fragilidad y belleza etérea. Este trabajo reafirma la capacidad de Miki Yui para transformar el sonido en una experiencia sensorial única, consolidando su lugar dentro de la música experimental contemporánea.

Artista: KRM & KMRU
Disco: Disconnect
Sello: Phantom Limb
Año: 2024

Disconnect es una colaboración entre Kevin Richard Martin (The Bug) y Joseph Kamaru (KMRU) que fusiona el dub experimental con paisajes sonoros ambient. Este álbum se presenta como una exploración profunda de la tensión entre el ruido y el silencio, creando una atmósfera inmersiva que oscila entre la inquietud y la contemplación. Desde el primer tema, Differences, el disco establece un tono oscuro y envolvente, con capas de sonido que parecen emerger de un espacio industrial desolado. Arkives y Arcs refuerzan esta sensación con estructuras minimalistas y reverberaciones profundas, mientras que Differ introduce una textura más melódica, aunque igualmente etérea. La producción del álbum, a cargo de Stefan Betke (Pole), enfatiza la densidad sonora y la espacialidad, permitiendo que cada elemento respire dentro de la composición. La voz de KMRU, utilizada de manera fragmentada y procesada, añade un matiz humano a la obra, contrastando con la frialdad de los sintetizadores y los drones. En conjunto, Disconnect es un ejercicio de inmersión auditiva que desafía las convenciones del ambient y el dub, consolidando a KRM y KMRU como dos de los artistas más innovadores dentro de la música experimental contemporánea.

Artista: VA (Suicide, Non Band)
Disco: Japanese Post-Punk, Goth & New Wave 1980-1991
Sello: Death Is Not The End
Año: 2024

Este disco es una recopilación que arroja luz sobre la vibrante escena underground japonesa de los años 80 y principios de los 90. Este álbum reúne una selección de bandas que, aunque poco conocidas fuera de Japón, fueron fundamentales en la evolución del post-punk y el new wave en el país. El compilado incluye nombres como Kokushoku Elegy, Bárbara, Dark Mine Fields, Phaldia y Mannequin Neurose, quienes exploraron sonidos oscuros y experimentales con una estética DIY que los diferenciaba de sus contemporáneos occidentales. La producción del álbum mantiene la crudeza de las grabaciones originales, resaltando la energía y la intensidad de cada banda. Desde los ritmos frenéticos de Can! Can! Can! hasta las atmósferas densas de Dark Mine Fields, el disco ofrece un recorrido por la diversidad estilística del movimiento, desde el goth rock hasta el synth wave. La reedición de este material, originalmente lanzado en casete en 2019, ha sido recibida con entusiasmo por coleccionistas y aficionados a la música alternativa. Más que una simple recopilación, Japanese Post-Punk, Goth & New Wave 1980-1991 es un testimonio de una escena que, aunque menos documentada, tuvo un impacto significativo en la evolución de la música underground japonesa.

Artista: AHMED ESSYAD
Disco: Moroccan Electroacoustic Music 1972-74
Sello: Sub Rosa
Año: 2024

Recopilación de piezas compuestas por Ahmed Essyad en el estudio S.M.E.C.A, parte del Music Workshop fundado por Jorge Arriagada en París. El álbum presenta una serie de exploraciones sonoras que combinan sintetizadores EMS y Minimoog con instrumentos acústicos como piano, marimba y percusión. Toubkal y Lecture Pour Bande Magnétique destacan por su enfoque en la manipulación de cintas magnéticas, creando paisajes sonoros que oscilan entre la abstracción y la evocación de la tradición musical marroquí. La serie Sultane, dividida en cuatro partes, introduce una estructura más rítmica, con una interacción entre sonidos electrónicos y percusivos que refuerzan la identidad híbrida del álbum. La producción mantiene una estética cruda y analógica, resaltando la riqueza tímbrica de cada composición. Más que una simple recopilación, Moroccan Electroacoustic Music 1972-74 es un testimonio de la experimentación sonora de Essyad y su capacidad para fusionar la vanguardia electrónica con influencias culturales profundas. Este lanzamiento representa una pieza clave dentro del archivo de música electroacústica del siglo XX.
::::::

Programa lunes 29 de marzo de 2021, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

Bitácora: Partimos con unos veteranos, veteranos chuuuuuu, luego nos vamos con otro rescate de la época en que inmigrantes afincados en las Europas mantenían vinculo cultural músical editando casetes para no perder las raíces, luego un par de proyectos chilenos de épocas distintas pero igualmente ocultos a cualquier radar, seguiremos con piano y espiritualidad, luego experimentación otoacúsitca y cerramos con lo ¿último? de un músico demasiado prolífico.

Artista: YO LA TENGO
Disco: Sleepless Night
Sello: Matador
Año: 2020

Del sitio https://www.mondosonoro.com Estamos ya acostumbrados a que los estadounidenses Yo La Tengo nos obsequien de vez en cuando con versiones de sus temas favoritos. En esta ocasión vuelven a hacerlo en formato Ep presentando cinco covers de diversos nombres de referencia para el trío y un tema propio, “Bleeding”. “Sleepless Night EP” verá la luz el próximo 9 de octubre e incluirá un total de cinco versiones firmadas por Yo La Tengo. Todas ellas fueron elegidas en colaboración con el artista japonés Yoshitomo Nara para una exposición en el LACMA (Los Angeles County Museum Of Arts). De hecho, primero se publicó en edición muy limitada en el catálogo de la exposición. “Sleepless Night EP” aparece, cómo no, de la mano de Matador Records (Popstock! en nuestro país) y en él Georgia Hubley, Ira Kaplan y James McNew pasan por su filtro canciones de The Byrds, The Delmore Brothers, Bob Dylan, Ronnie Lane y The Flying Machine.

Artista: Varios (Chabati Le Jeune , Rahoum Yegoulou Sabirine y más)
Disco: Maghreb K7 Club, Synth Rai Chaoui & Staifi
Sello: Bongo Joe
Año: 2020

Del sitio https://worldgroove.com Maghreb K7 Club, una exótica recopilación que explora el synth raï, el chaoui y el staifi hecho en Lyon. Maghreb K7 Club: Synth Raï, Chaoui & Staifi 1985-1997 es una interesante antología musical, publicada por las disqueras Sofa Records y, que presenta una colección de piezas grabadas entre 1985 y 1997 en Lyon, Francia por músicos inmigrantes del Magreb, la mayoría provenientes de Argelia, de donde son originarios los géneros raï, chaoui y staifi. «Se llama Maghreb K7 Club por un juego de palabras. Magreb es la región, y en francés K7 suena similar a la palabra casete, que es el formato en el que estaban todas estas grabaciones. Lo de club es porque el raï, el chaoui y el staifi eran géneros populares y de fiesta, como los que se escuchan en los clubs, aunque en este caso sonaban más que todo en cafés y bares magrebíes de la ciudad de Lyon», explica Simon Debarbieux, antropólogo francés que, junto a la también antropóloga Péroline Barbet, realizó la selección de piezas que ha sido publicada en conjunto por la disquera gala Sofa Recors y la suiza Bongo Joe.

Artista: MINIMO
Disco: Minimo
Sello: ominim.bandcamp.com
Año: 2020

Paulo Casio nos cuenta: “Minimo” es el nombre del proyecto que armamos con mi hermano aproximadamente entre 1994 y 1995. Mi hermano, Rodrigo, componía música techno en su proyecto solista Tec Machine que se presentó en vivo en 1991 telefoneando a Arteknia. Rodrigo contaba con equipamiento musical lo que nos permitía reunirnos a improvisar con los instrumentos. Varias de estas sesiones fueron grabadas en cinta utilizando un minicomponente Sony CFS-9000. El set musical se componía de una batería Alesis HR16, algunos sintetizadores Casio de la línea CZ, un bajo eléctrico, un micrófono y una cámara de eco. De estas sesiones salieron entre otros registros proyectos sonoros como “Pasajero” en los que yo intervenía manipulando una tornamesa, discos y efectos de sonido y “Minimo”, donde aportaba la letra, voz, sintetizador y manipulaba las baterías que Rodrigo programaba en la Alesis. Por ese tiempo escuchábamos religiosamente el programa “Música Marginal” por lo que en la música que nos rodeaba estaban presentes sonoridades de bandas como Cabaret Voltaire, Death in June, las compilaciones Art and Dance, mucho shoegaze y las primeras secuencias y beats del acid house y el jungle.

Artista: NUEVOS TRAPOS
Disco: Araña
Sello: Estudio Ralenti
Año: 2020

Mixturas, formas, confusión sonora y simpleza, las virtudes de “Araña” (2020), Proyecto musical de Jorge Parodi (ex Gran Machine – Sonorasorda- La Covacha), un disco que nos introduce en la atmosfera de un trabajo íntimo, plagado de distintos estilos musicales que conviven en armonía en el universo sonoro de “Araña”, Un disco que contiene grabaciones de 2010 a 2020, fragmentos de un disco extraviado o literalmente “Perdido” y recuperado en la web, dan el punta píe inicial para lo que sería su posterior realización y finalización en el confinamiento 2020. Tracks como “Los Tapes de Copper” inspirado en las sonoridades de Angelo Badalamenti para la serie y posterior película Twin Peaks, dan cuenta de una propuesta netamente instrumental por sobre lo secuencial que la música electrónica propone de por sí. Nuevos Trapos se expande a una paleta sonora amplia y completamente ejecutada, no secuenciada, inspirada en el Jazz de mediados de los sesentas. Nuevos Trapos se define como un proyecto de realización musical libre, sin limitaciones y en donde la electrónica, el indie rock, la raíz latinoamericana e incluso el Jazz, conviven en un universo ecléctico y compacto.

Artista: LARAAJI
Disco: Moon Piano
Sello: All Saints Records
Año: 2020

Del sitio http://www.musicaenlamochila.net : “El sonido de un piano desnudo desplegando todas sus resonancias mientras improvisa es una debilidad personal desde niño, disfrutando con el fondo de discos de Manos Hadzidakis que mi padre solía escuchar los domingos por la mañana. Volver a sentir esa sensación de plenitud de vez en cuando no tiene precio. Sobre todo si quien interpreta lo hace intencionadamente. Laraaji, o sea Edward Larry Gordon -que fue descubierto en la calle por Brian Eno y grabó “Ambient 3” hace cuarenta años-, educado tocando el piano en una iglesia cuando estaba disponible, y escorado a filosofías orientales -meditación, etc-, con “Sun Piano” (All Saints 2020) pretende revivir -a sus 77 años repletos de experiencias- la inocencia de la niñez. Un trabajo espiritual y delicado donde la bonanza de las almas resplandece entre las notas luminosas. No hay canciones destacables -menciono “Shenandoah” por ser versión de folk tradicional- sino que todo sobreviene como un flujo sereno donde nuestro ser parece detenerse mientras evocamos un pasado -y más ahora con la pandemia- que no volverá. Contribuye a la nitidez el control de la grabación a cargo de Jeff Zeigler (The War On Drugs, Mary Lattimore, Torres). Sin ninguna palabra ni ningún otro instrumento, a la nostalgia contemplativa del piano de Laraaji se le entiende todo. PD: Hace un par de semanas ha publicado “Moon Piano” con muestras más introspectivas aún de las mismas sesiones.

Artista: STINE JANVIN
Disco: Fake Synthetic Music
Sello: Pan
Año: 2018

Del sitio https://www.rotordiscos.com La vocalista, intérprete y artista sonora Stine Janvin trabaja con la amplia flexibilidad de su voz como instrumento y las formas en que puede desconectarse de sus connotaciones humanas naturales. Creando para espacios variados, desde teatros hasta clubes y galerías, la columna vertebral de los proyectos de Janvin se centra en los aspectos físicos del sonido y las posibles dualidades de lo natural frente a lo artificial, lo orgánico / sintético y lo mínimo / dramático. Este disco en el sello Pan, Fake Synthetic Music, es la última presentación en vivo de Stine Janvin para voz, eco, luces y distribución espacial. El concepto fue creado para presentar una experiencia física y ambiental con el rango de frecuencia de su voz. Inspirada por productores pasados y presentes de música electrónica arquitectónica, Janvin explora ilusiones sonoras y ópticas, emisiones otoacústicas y secuencias melódicas mínimas en referencia al pop, el techno y el trance

Artista: NICOLAS JAAR
Disco: Telas
Sello: Other People
Año: 2020

https://www.binaural.es No todos los años un artista tan relevante en el ambiente electrónico como lo es Nicolas Jaar lanza tres álbumes. El chileno ha vuelto tres meses después de su LP “Cenizas” con su continuación, o por así decirlo, su complemento. En la potente entrevista de Resident Advisor lo explica: “Telas”, “Cenizas” y “2017-2019”, tenían que salir a la vez, era la idea inicial. Trazar paralelismos y continuidades, o encontrar diversidades que conversan entre ellas en estos tres trabajos es sencillo. ‘Hello Chain’ y ‘Faith’ comparten samples, por ejemplo. Este es el punto de partida para “Telas”, un trabajo que parece llevar al extremo las pretensiones de abstracción de “Cenizas”, pero sin el solipsismo que aquejaba, con una experimentación que, sin embargo, sufre un devaneo desorientador. “Telas” es el nuevo clímax experimental de la carrera de Jaar. Es un trabajo en el que sus residencias como artista, su interacción con grupos de investigación sonora y su (más que necesario) abandono de la vida-tour se ven plasmados con mayor fidelidad. Si en “Cenizas” mencionábamos, en un sentido metafórico las pavesas, aquí cada elemento sonoro se convierte realmente en una. Los distintos recursos flotan por el aire, se levantan, brillan, se apagan, abrasan el oído… “Telas” es uno de los discos más rechinantes que podamos recordar, lo mismo compone una hermosa melodía que se derrumba a los diez segundos de comenzar, que forma una cacofonía de instrumentación jazz como introducción de un movimiento (‘Telahora’).
::::