Programa lunes 10 de noviembre de 2025, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

Bitácora: Influencias de Syd y de las comunidades hippies de todo el planeta, luego el rai argelino contaminado hasta el chancho con el efecto wah-wah en la guitarra. Una obra concebida para el Guggenheim y el MoMA de polirritmia desbocada y luego un caleidoscópico entramado de texturas sonoras de un trio que nos acompaña con una frecuencia de 10 años aproximadamente. Luego una colaboración transcontinental de puros secos y cerramos con los maestros del ambient brumoso.

Artista: CUNEIFORM TABS
Disco: Age
Sello: Superior Viaduct
Año: 2025

Este segundo álbum del dúo conformado por Matt Bleyle y Sterling Mackinnon representa una evolución notable respecto a su debut, manteniendo el espíritu lo-fi y casero pero con una sensibilidad melódica más depurada. Grabado mediante el intercambio de cintas de cuatro pistas entre Oakland y Londres, el disco conserva una estética íntima y artesanal que se convierte en parte esencial de su encanto. Compuesto por diez temas, Age se sumerge en el pop hipnagógico, con influencias que van desde Syd Barrett hasta Animal Collective en sus primeras maquetas. Piezas como “Ivy” y “Orbital Rings” destacan por su atmósfera nocturna y su delicado trabajo de capas, mientras que “Blended Medal” y “Taoist Face Wash” revelan un enfoque más juguetón y psicodélico. La producción, aunque rudimentaria, logra una textura envolvente que oscila entre el drone, el pop de cámara y el ruido controlado. El álbum se siente como una colección de fragmentos oníricos, donde cada canción es una puerta abierta a un universo paralelo. Hay una sensación de búsqueda constante, de melodías que se desvanecen justo cuando parecen tomar forma. Age no es un disco que se imponga, sino que se insinúa, como una voz lejana que se escucha desde el pasillo, o como un recuerdo que se reconstruye a través del sonido. Es una obra que celebra lo imperfecto, lo fugaz y lo profundamente humano

Artista: DRISSI EL-ABBASSI
Disco: Rai Sidi Bel Abbes
Sello: Nashazphone
Año: 2020

El álbum recopila ocho piezas grabadas entre 1979 y 1989, en pleno auge del raï argelino, y ofrece una mirada íntima y melódica a una de las voces más suaves del género. Lejos del estilo más agresivo que caracterizó al raï moderno, El-Abbassi propone una estética envolvente, marcada por guitarras wah-wah, sintetizadores microtonales y cajas de ritmo que evocan tanto el jazz psicodélico como el pop árabe. La obra transita por temas de amor perdido, melancolía y deseo, con una cadencia vocal que combina sensualidad y contención. Canciones como “Zedti laadab aliya”, “Trig maaskar” y “Jat jat” destacan por su estructura hipnótica y su riqueza tímbrica, mientras que “Djibek liyam” y “Manetzouedj manebni dar” revelan una profundidad emocional que conecta con el alma popular del raï. La producción, aunque sencilla, logra una atmósfera cálida y nostálgica, que remite a celebraciones nocturnas en patios de Orán. El-Abbassi comenzó como animador de escenario en Les Aigles Noirs y luego integró el grupo pionero Les Frères Zergui, donde aprendió a fusionar el raï tradicional con elementos del rock y el jazz. Tras la muerte de Ahmed Zergui, formó su propia banda y grabó con sellos como La Nouvelle Etoile y Editions Maghreb, incorporando técnicas modernas de grabación y explorando nuevas posibilidades armónicas. Rai Sidi Bel Abbes es testimonio de esa evolución, una obra que honra la raíz sin renunciar a la experimentación

Artista: MARINA ROSENFELD
Disco: Greatest Hits
Sello: Info
Año: 2023

Este álbum, lejos de ser una recopilación convencional, es una obra conceptual que reinterpreta el archivo personal de Rosenfeld, compuesto por dub plates, grabaciones en vivo y patrones numéricos convertidos en estructuras rítmicas. Acompañada por los percusionistas Greg Fox y Eli Keszler, la artista crea un paisaje sonoro que se despliega en tiempo real, entre el ruido de superficie y la precisión polirrítmica. Las piezas del disco fueron originalmente concebidas para una instalación sonora en el Guggenheim y luego reconfiguradas a partir de una presentación en MoMA PS1. El resultado es una obra que combina turntablism, arte sonoro y composición experimental, donde cada fragmento parece surgir de una coreografía invisible entre el azar y la intención. Temas como “Self Or”, “Carys” y “Solace” revelan una sensibilidad microscópica, con texturas que se descomponen y recomponen como ecos de una memoria táctil. La partitura se basa en la traducción de fechas y horarios en secuencias numéricas, que los músicos interpretan como pulsos y acentos, generando una interacción entre lo mecánico y lo orgánico. La presencia de Rosenfeld en los platos añade una capa de intervención física, casi escultórica, que transforma el sonido en gesto. Greatest Hits es una obra que desafía el concepto de éxito, proponiendo en su lugar una arqueología del sonido, donde lo residual y lo efímero se convierten en materia poética.

Artista: KILN
Disco: Lemon Borealis
Sello: A Strangely Isolated Place
Año: 2025

Este octavo álbum del trío estadounidense compuesto por Kevin Hayes, Kirk Marrison y Clark Rehberg III representa una síntesis refinada de más de tres décadas de exploración sonora. La obra condensa el carácter expansivo del ambient y la electrónica orgánica en doce piezas compactas, vibrantes y profundamente texturizadas. El disco se abre con “DrnkGrlfrnd”, una explosión de color y ritmo que establece el tono caleidoscópico del álbum. A lo largo de temas como “Moon Ratchet”, “Deacon Rayhand” y “Maplefunk Diptych [ii]”, el grupo despliega una paleta sonora que combina percusión tratada, guitarras procesadas y grabaciones de campo, generando paisajes auditivos que oscilan entre lo onírico y lo cinético. La producción, meticulosa y envolvente, utiliza técnicas de escultura de onda y beatmaking para crear dioramas sonoros que estimulan tanto el cuerpo como la imaginación. La estética del álbum se sitúa entre el hi-fi y el lo-fi, con una sensibilidad visual que se traduce en sonido: cada pista parece una pintura en movimiento, una sinestesia de tonos y pulsos. “Uranium Lullaby” y “Phlox” cierran el disco con una mezcla de melancolía erosionada y cadencia luminosa, reafirmando el carácter introspectivo y expansivo de la propuesta. Lemon Borealis es una obra que no busca imponerse, sino resonar desde lo íntimo, como una aurora que se escucha más que se ve.

Artista: ANNIE A
Disco: The Wind That Had Not Touched Land
Sello: A Colourful Storm
Año: 2025

Este álbum es el resultado de una colaboración efímera entre cinco artistas provenientes de Francia, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda: Félicia Atkinson, Christina Petrie, Jack Rollo, Elaine Tierney y Maxine Funke. La obra se construye como un tapiz sonoro donde se entrelazan poesía hablada, grabaciones de campo, ambient electroacústico y estructuras minimalistas. Cada pieza parece surgir de un gesto íntimo: el susurro de Atkinson, la voz clara de Petrie, el piano improvisado, el ruido de fondo, el crujido de telas. Temas como “First the Crocus” y “The Wind That Had Not Touched Land” exploran la fragilidad del tiempo y la persistencia de lo invisible, mientras “For Anni Albers” y “Like a Sail or a Bed” convierten el acto de tejer en metáfora de creación, hogar y memoria. La influencia de la artista Bauhaus Anni Albers se manifiesta en la geometría sonora y en la repetición como forma de meditación. El álbum se mueve entre lo ambiental y lo narrativo, borrando las fronteras entre canción, instalación sonora y poema. “Nasturtium Runners (Read by the Rain)”, interpretado por Maxine Funke, cierra el disco con una melancolía luminosa, donde la naturaleza y el recuerdo se funden en una melodía apenas susurrada. The Wind That Had Not Touched Land es una obra que celebra lo efímero, lo artesanal y lo profundamente humano, como si cada sonido fuera una hebra que conecta cuerpos, paisajes y memorias

Artista: TAYLOR DEUPREE & THE HUMBLE BEE
Disco: Case Studies
Sello: Dauw
Año: 2025

Este álbum marca la primera colaboración entre dos referentes del ambient electroacústico: el estadounidense Taylor Deupree y el británico Craig Tattersall (The Humble Bee). La obra surge de una serie de composiciones basadas en bucles de retroalimentación que Deupree había desarrollado como proyecto solista, pero que consideró incompletas. Tattersall interviene con su sensibilidad lo-fi, generando una respuesta musical que transforma los originales en un diálogo íntimo y texturado. Compuesto por seis piezas, el álbum se despliega como una exploración de la fragilidad sonora: drones suaves, piano procesado, grabaciones de campo y distorsiones férricas se entrelazan en una atmósfera contemplativa. “Case Study 5” destaca por sus tonos inestables y punteos de guitarra, mientras “Case Study 1” se sumerge en un paisaje denso y crepuscular, como una nana ralentizada al extremo. La producción es deliberadamente borrosa, con fluctuaciones de tono y ruido de cinta que evocan la memoria y el desgaste. La obra no busca claridad ni resolución, sino que celebra lo inacabado, lo residual y lo efímero. Cada pieza parece surgir de un archivo emocional, donde el tiempo se pliega y se distorsiona. Re: Case Studies es una meditación sobre el proceso creativo, la colaboración y la belleza que emerge cuando dos voces se encuentran en el espacio intermedio entre el silencio y el sonido.
::::::::

Programa lunes 3 de noviembre de 2025, 22:00 hrs 102.5fm Radio U. de Chile

Bitácora: Pop ochentero que se guardaba en una caja de cassettes olvidados (y que uno se convirtió incluso en un single de los Pink Floyd), luego un velado homenaje al entrañable maestro Lynch, luego u poquitín de jazz espiritual para purgarles de tanta cochinadita que hicieron en el fin de semana. Una de las bandas más interesantes que cruza el umbral de Perdidos y cerramos con un nuevo disco en clave despeguémonos del piso unos cuantos metros y flotemos empujados por la brisa,

Artista: ANTHONY MOORE
Disco: Home of the Demo
Sello: Drag City
Año: 2024

Este álbum representa la tercera entrega de archivos personales del artista británico, conocido por su trabajo con Slapp Happy y sus incursiones en el art pop y la música experimental. Las grabaciones incluidas fueron realizadas entre 1978 y 1984, en espacios domésticos con equipamiento mínimo, lo que otorga al disco una textura íntima y cruda. Compuesto por diez temas inéditos, el álbum revela una etapa de transición tecnológica y estética, donde Moore explora desde el pop sintético hasta el garage saturado. “The Ballad of Sarah Bellum” abre con ritmos entrecortados y sintetizadores, mientras “Lucia Still Alive” se sumerge en una energía más visceral. “Me and Neil Diamond” destaca por la colaboración de Ian McCulloch de Echo & the Bunnymen, y “Judy, Judy” incorpora guitarras de Page The Oracle. Uno de los momentos más significativos es “Earthbound Misfit”, demo original que luego evolucionaría en “Learning to Fly” de Pink Floyd, coescrita por Moore. Esta conexión con el mainstream contrasta con la naturaleza casera del resto del álbum, que funciona como testimonio de una época de exploración sonora y aislamiento creativo. La canción “Coralie”, de atmósfera melancólica y arreglos delicados, no especifica quién interpreta la voz principal, aunque se percibe calidez y misterio. En conjunto, Home of the Demo es una pieza clave para comprender la evolución del art pop en los márgenes y el legado oculto de Moore como compositor y productor.

Artista: ROMANCE
Disco: Love Is Colder Than Death
Sello: Ecstatic
Año: 2025

Este álbum, limitado a 300 copias en vinilo color rubio desvaído, se presenta como una inmersión profunda en el universo del cine noir, con claras referencias estéticas y sonoras al imaginario de David Lynch. Desde el título, que evoca la melancolía de Fassbinder, hasta los arreglos orquestales y las atmósferas cargadas de humo y deseo, el disco se despliega como una banda sonora para una ciudad que nunca existió, pero que todos hemos soñado. Compuesto por once piezas, el álbum transita entre el ambient moderno y la música clásica difusa, con texturas que recuerdan a The Caretaker, Dean Hurley y Pinkcourtesyphone. Temas como “We’ll Always Have Paris” y “Kiss the Blood Off My Hands” conjugan nostalgia y decadencia, mientras “Spellbound” y “In the Night” evocan el eco de pasiones extinguidas bajo luces de neón y lluvia persistente. La obra se siente como una cinta olvidada, donde cada track es una escena cargada de duplicidad, deseo y pérdida. La influencia de Lynch se manifiesta no solo en el tono cinematográfico, sino en la sensación de extrañamiento y belleza suspendida. “As I Lay Dying”, el tema más extenso, cierra el álbum con una elegía que parece flotar entre el sueño y la descomposición. Love Is Colder Than Death no busca respuestas, sino que invita a habitar el misterio, como si Veronica Lake nos susurrara adiós desde Sparkwood & 21.

Artista: YUSUF MUMIN
Disco: Journey to the Ancient
Sello: WeWantSounds
Año: 2025

Este álbum recién estrenado hace unos días marca la primera publicación oficial bajo el nombre de Mumin, figura clave del colectivo Black Unity Trio, y rescata grabaciones inéditas desde sus archivos personales. La obra se presenta como una travesía espiritual a través del jazz libre, con una intensidad sonora que oscila entre la contemplación y el fuego ritual. Compuesto por cuatro piezas extensas, el disco despliega una paleta instrumental que incluye cello, flauta, saxofones y voz, con acompañamiento de contrabajo y percusión. “Bakumbadei” abre como invocación breve, seguida por el tema homónimo “Journey to the Ancient”, que se extiende por casi doce minutos en un trance meditativo. “A Distant Land” ofrece una atmósfera más melódica, mientras “Diaspora Impressionism”, de más de 18 minutos, cierra el álbum con una exploración profunda de texturas y resonancias. La grabación, aunque sin fecha exacta, conserva una fidelidad sorprendente gracias a la remasterización realizada en París. El resultado es una obra que conecta con la tradición de la Great Black Music, evocando tanto el legado de la espiritualidad afroamericana como la urgencia política del free jazz. Journey to the Ancient no solo documenta una época, sino que la reimagina desde el presente, como si el tiempo fuera un instrumento más en manos de Mumin.

Artista: CAROLINE
Disco: Caroline 2
Sello: Rough Trade
Año: 2025

Este segundo álbum del colectivo londinense reafirma su vocación por el riesgo y la experimentación, consolidando una propuesta que desafía las convenciones del post-rock y las estructuras tradicionales de la canción. A lo largo de ocho piezas, el grupo explora un lenguaje sonoro propio, donde el caos se convierte en forma y la disonancia en belleza. El disco se abre con “Total Euphoria”, una pieza que yuxtapone guitarras entrecortadas, percusión desfasada y voces dulces, creando una sensación de colapso armónico que se resuelve en un clímax catártico. La colaboración con Caroline Polachek en “Tell Me I Never Knew That” aporta un momento de accesibilidad pop, sin renunciar a la complejidad: saxofones, trap y folk etéreo se entrelazan en un mantra emocional. “Coldplay Cover” juega con la espacialidad, grabando dos canciones simultáneas en habitaciones distintas que convergen en una armonía inesperada. Otros temas como “U R UR ONLY ACHING” y “Two Riders Down” profundizan en la vulnerabilidad y el dramatismo, con arreglos de cuerda, drones y voces procesadas que evocan paisajes emocionales en constante transformación. La producción, audaz y fragmentaria, convierte el estudio en un instrumento más, generando collages sonoros que oscilan entre el minimalismo y el ruido. Caroline 2 es un álbum que no busca agradar, sino conmover, y lo logra con una honestidad radical que invita a sentir sin reservas.

Artista: LES HALLES
Disco: Original Spirit
Sello: Stroom
Año: 2025

Compuesto por ocho piezas grabadas entre 2022 y 2024 en Bruselas, el álbum marca el regreso de Baptiste Martin tras un periodo de crisis personal y reclusión psiquiátrica. Lejos de narrar directamente ese episodio, la obra se presenta como una meditación abstracta sobre la fragilidad, la memoria y la posibilidad de una esencia intacta: el “espíritu original”. Musicalmente, el disco se sitúa en la intersección entre ambient, música clásica contemporánea y electrónica experimental. Instrumentos como piano, flauta y mbira se entrelazan con loops suaves y texturas glitch, generando paisajes sonoros que evocan una nostalgia por tiempos que nunca existieron. Temas como “Angels of Venice” y “Soft Continent” flotan con serenidad, mientras “Couperin Lydienne” y “Breeze” introducen pequeñas disonancias que tensionan la calma sin romperla. La producción es minimalista pero precisa, con una estética que recuerda a los sellos de culto del ambient europeo. Cada pieza parece surgir desde un espacio interior, como si el sonido fuera el único medio posible para expresar lo inefable. Original Spirit no busca respuestas ni redención, sino ofrecer un refugio sonoro donde lo roto y lo intacto conviven en equilibrio. Es un álbum que invita a escuchar con el cuerpo, como quien contempla el reflejo de una emoción que aún no tiene nombre.
::::::

Podcast Programa lunes 27 de octubre de 2025

DESCARGA(lunes 27): Aquí o https://www.mediafire.com/perd251027.mp3/

Y en la sección “Vuelve a escuchar” de nuestra radio Universidad de Chile…. muuuuchos podcasts pretéritos

https://radio.uchile.cl/programas/a/perdidos-en-el-espacio-2/